2.0 MARCO TEÓRICO. 2.1 Antecedentes Históricos del Arte. “Las más antiguas manifestaciones llamado Paleolítico superior que artísticas corresponden al período prehistórico significa edad antigua de la piedra, ya que esta era la materia prima utilizada en la fabricación de herramientas. Los hombres primitivos caza y pesca; eran de esta época vivían nómadas por lo alojaban en cavernas. Es sus instrumentos de caza, armas y que no especialmente de la construían sus casas si no que se aquí donde dejan plasmadas representaciones de las cacerías de animales, ritos fúnebres, los cambios en la naturaleza, y otros, por medio de los cuales ha dejado reflejado a la humanidad el conocimiento de sus descubrimientos y creencias. La pintura rupestre no nace con la intención en convertirse en arte, primeramente su intencionalidad surge en plasmar experiencias del diario convivir”.1 Se debe recordar que la historia del origen del hombre le permite a éste evolucionar gradualmente cambiando constantemente su estilo de vida y costumbres, permitiéndole descubrir y ejercer cambios en su entorno que fueran de acuerdo al momento en que vivía. En el periodo neolítico ya el hombre se convierte en sedentario a causa de la agricultura, lo que le permitió entre otros descubrimientos la cerámica, los materiales de construcción para las viviendas, metales, descubrimiento de la rueda y otros. A partir de humano experimenta crecimiento. Surgen una serie de cambios que le utilización de los estos hallazgos el ser permiten su desarrollo y también las diferentes razas y culturas como los egipcios que adornaban los muros de las tumbas de los faraones con representaciones mitológicas y decoraban escenas de sus actividades templos con cotidianas; los mosaicos y griegos y frescos que romanos contenían también temas como paisajes, naturaleza muerta o bodegones y otros. 1 Imago. Arte. Biblioteca temática en esquemas y síntesis. Santillana Editores Generales, Madrid. 1999. p.8 A través del tiempo han existido periodos que dan importancia al desarrollo del arte y su influencia en la vida del ser humano ya sea en la religión, tradiciones, cultura, lenguaje, política y otros. La siguiente reseña histórica es tomada de la Enciclopedia El Tesoro de la Juventud, tomo XIV: Para los siglos III y IV se desarrolla la pintura paleocristiana y bizantina en las cuales representan escenas del nuevo testamento, las obras más sobresalientes de esta época son los mosaicos encontrados en las iglesias con temas espirituales y profanos. La manifestación artística del feudalismo fue el románico el cual tuvo su mayor auge entre los siglos XI y XII, arte inspirado en la arquitectura romana, con ciertas influencias orientales y bizantinas. Entre sus características encontramos: Iglesias de pequeñas dimensiones, espesos muros y escasas aberturas, manifestaciones de las necesidades defensivas de la sociedad. Los monasterios y abadías son los edificios que predominan en este periodo. El arte gótico surge en Francia a mediados del siglo XII, alcanzando mayor auge entre los siglos XIII y XIV, surge como un reflejo de libertad y de impetuosa expresión corporal. Al principio del periodo gótico, la estructura de las catedrales concedía mayor importancia a las ventanas (vitreaux o vitrales), que son trozos de vidrio coloreado y unidos entre sí, para formar un dibujo, por líneas de plomo. Su función era crear un ambiente divino y celestial. En el transcurso del desarrollo humano surge una revolución industrial que tiene gran influencia en todas las dimensiones de la vida humana, en el campo artístico recibe el nombre de Renacimiento, surgiendo en Italia específicamente en Florencia durante el siglo XV, el cual gira alrededor de la realidad humana, lo mundano; en él se encuentra un estudio profundo de la figura humana. A partir de aquí se deja de ser un artesano calificado para convertirse en un productor de arte o artista; quien gana autonomía y reconocimiento por sus obras, también comienza a firmar sus obras. Hacia 1520, surgió en Italia un estilo sofisticado y artificioso, muy intelectual, conocido como manierismo, su característica consiste en darle más importancia a la complejidad y a la distorsión que a la armonía de las líneas, al color o a la composición; en el manierismo, hasta las pinturas religiosas resultaban inquietantes para el espectador. El arte barroco del siglo XVII se caracteriza por su aspecto dinámico, en contraste con el estilo clásico, relativamente estático, del renacimiento. Esta tendencia se distingue por las líneas compositivas diagonales, que proporcionan el sentido del movimiento, y por el empleo de un marcado claroscuro. Con ambas técnicas se consiguió un estilo dramático, grandioso, apropiado al espíritu fundamental de la contrarreforma. El arte rococó, que floreció en Francia y en Alemania a principios del siglo XVIII, era en muchos aspectos una continuación del barroco, sobre todo en lo concerniente al uso de la luz y de la sombra y al movimiento compositivo. Sin embargo, el rococó es un estilo más ligero y festivo, muy adecuado para la decoración de las residencias parisinas. En la segunda mitad del siglo XVIII la pintura experimentó una revolución, cuando el casto neoclasicismo vino a sustituir al exuberante estilo rococó. Este resurgimiento clásico en las artes se debió a diferentes acontecimientos, en primer lugar, a mediados del siglo XVIII, se iniciaron muchas excavaciones arqueológicas en Grecia e Italia; posteriormente se publicaron libros con dibujos de antiguas construcciones, que los arquitectos ingleses y franceses copiaron con avidez; en segundo lugar, en 1755, el historiador del arte alemán Johann Winckelmann publicó su ensayo Pensamientos sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y la escultura, lo que fue de mucha influencia en la creación de pinturas con inspiración de las obras clásicas. Sucediendo muy de cerca al neoclasicismo, el movimiento romántico introdujo el gusto por lo medieval y lo misterioso, así como el amor por lo pintoresco y lo sublime de la naturaleza. Se dio rienda suelta a la imaginación individual y a la expresión de la emoción y del estado de ánimo, desbancando al enfoque intelectual razonado de los neoclasicistas. En general, los pintores románticos preferían las técnicas coloristas y pictoricistas al estilo neoclásico, lineal y frío. Hacia mediados del siglo XIX, el pintor francés Gustave Courbet rechazaba tanto el neoclasicismo como el romanticismo y proclamaba un movimiento individual llamado realismo. No le interesaba la pintura histórica, ni los retratos de los gobernantes, ni los temas exóticos, pues creía que el artista debía ser realista y pintar los acontecimientos cotidianos de la gente común, como: obreros construyendo una carretera, ciudadanos asistiendo a un funeral, a hombres sentados alrededor de la mesa escuchando música y fumando. El arte del siglo XX se caracteriza por numerosos movimientos y estilos. Entre los que tuvieron su origen en Europa antes de la II Guerra Mundial se encuentran el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el constructivismo, el neo-plasticismo, el dadá y el surrealismo; en Estados Unidos se desarrollaron el sincronismo y el precisionismo. El Fauvismo, nace en Francia entre 1905 – 1907, el cual el nombre fauve significa fiera. La pintura fauvista emplea color como elemento fundamental en la obra. La luz y profundidad desaparecen, emplean movimiento tiende al paisaje y grandes planos y superficies; este al retrato sin aguda observación sicológica u observación natural. La obra de los artistas más preocupados por plasmar sentimientos y respuestas subjetivos, por medio de la distorsión de la línea y del color, que por representar fielmente la realidad externa, se fundió en un movimiento conocido como expresionismo. Estaban como los fauves, inspirados en el arte africano, cuya fuerza y energía trasladaban a su propia obra. Representaban los sufrimientos de la humanidad con un estilo parecido en cierto modo, al fauvismo, pero con el ingrediente añadido de la angustia. Entre 1907 y 1914, se desarrolla el cubismo en la ciudad de París, inspirándose en la forma, cada vez más geométrica. El cubismo llegó a ser el estilo artístico que más influencia ejerció en todo el siglo XX; se basa en poner de relieve la bi dimensionalidad del plano pictórico, rechazando los valores tradicionales de perspectiva, escorzo, modelado y claroscuro. El futurismo, aparece en Italia en concepción estética, 1909, este pues consideraba que llegando a sugerir la desaparición de movimiento fue radical todo el arte anterior por su es caduco, los museos. Dentro de esta concepción se creía que los cambios tecnológicos iban a crear una nueva civilización, aquí surge la técnica del collage. El arte abstracto, que abarca varios estilos bien definidos, empezó a desarrollarse en Alemania, Estados Unidos, Rusia y los Países Bajos durante la segunda década del siglo XX. El cubismo fue crucial para su evolución, sobre todo en Rusia, donde los artistas que conocían las tendencias francesas, empezaron a crear cuadros de construcción geométrica. Durante la primera Guerra Mundial, un grupo de intelectuales suizos unidos por su repugnancia hacia los valores burgueses, y sobre todo hacia el militarismo de los años de guerra, eligió el vocablo "dadá" sin significado alguno, para describir sus actividades de protesta y repudio, fue el arte con el que desafiaban los criterios estéticos establecidos. En 1924 André Breton presentó un manifiesto dando el nombre de surrealismo al movimiento que proclamaba la superioridad del inconsciente y el papel de los sueños en la creación artística. A partir de la II Guerra Mundial, los artistas de todo el mundo han desempeñado un importantísimo papel en la creación de nuevos estilos o en el desarrollo de los ya existentes. Entre ellos se encuentran el expresionismo abstracto, el Op Art y el Pop Art, el fotorrealismo y el minimalismo La presencia en Estados Unidos de muchos surrealistas europeos refugiados, fue sin duda el catalizador en la creación del expresionismo abstracto, movimiento centrado en Nueva York entre las décadas de 1940 y 1950. Su investigación del inconsciente y de las técnicas que hacían uso de la casualidad intrigó a muchos pintores. En la década de 1960 se iniciaron nuevos estilos y movimientos. Algunos pintores siguieron en la senda de la abstracción, como denota el Op Art de Victor Vasarely. Si bien el Op Art se basa en producir ilusiones ópticas generalmente abstractas. Las irónicas imágenes del Pop Art ayudaron a despejar el camino para un renacimiento de la pintura realista. El nuevo realismo es un estilo continuo pero muy individualista en el arte de América. Los realistas que se destacaron en las décadas de 1970 y 1980 fueron aquellos que habían asumido algunos de los conceptos estéticos del arte abstracto. El foto realismo se basaba en la fotografía para conseguir una variedad de pintura realista impersonal, con detalles precisos. Después de la intensa subjetividad del expresionismo abstracto, la pintura abstracta se inclinó hacia una pureza formal más rigurosa e impersonal. La culminación de esta tendencia fue el minimalismo, en el cual la pintura se reducía a simples formas geométricas, motivos rítmicos o colores lisos. En la década de 1980 varios artistas jóvenes, europeos y americanos, se rebelaron contra la pureza formalista, impersonal y austera, de gran parte del arte abstracto. El resultado fue un resurgimiento de la pintura figurativa y narrativa llamado neo-expresionismo. Muchos de los seguidores de este movimiento evitaron la representación realista, empleando en su lugar pinceladas toscas y colores fuertes para plasmar sus visiones subjetivas, por lo general ambiguas y enigmáticas. El Arte Latinoamericano en el Mundo de Hoy. En vísperas de la década del sesenta, una nueva era de cambios sociales y políticos se inicia en América latina. La revolución cubana en 1959 y la insurgencia de movimientos estudiantiles en México 1968, son algunos de los hechos que marcan decisivamente la década. Estos influyen sobre la producción cultural, matizando y no solo en temas, sino sobre todo las relaciones entre el artista y su público. En 1959 se funda el movimiento espartaco, el cual publica un manifiesto titulado “Por un arte revolucionario latinoamericano”. Al finalizar la década del sesenta se comienza a alterar las relaciones establecidas entre el artista y sus canales de apertura hacia el publico. Los pintores que habían encontrado en las bienales y los salones una forma de funcionar dentro de la sociedad, empiezan a objetar estos canales de comunicación. En la Argentina, país que se había convertido en uno de los centros principales del arte experimental latinoamericano, se suceden varias conmociones en las instituciones promotoras de las manifestaciones artísticas. En entre otros son los que más han sobresalido en la creación artística. En la historia de El Salvador desarrollo y México, Chile, Venezuela, Colombia crecimiento en culturales. El han existido varios eventos los que han afectado el ámbitos económicos, políticos, sociales pintor Roberto Cea hace mención en su obra religiosos y titulada “De la Pintura: Panorama Històrico Crìtico”, un análisis de la forma en que a evolucionado el arte salvadoreño a travès del tiempo. Toda expresión cultural ya sea en la literatura, música y artes visuales, es la culminación de dos vertientes: la visión prehispánica que se encuentra presente en nuestro vivir; y diario descubrimiento de la visión española que se produce a partir del América. Al combinarse estas dos vertientes surge de ellas el mestizaje. Desde el descubrimiento y sometimiento de la región de El Salvador hay una fuerte influencia en donde son impuestas las imágenes católicas sobre las imágenes prehispánicas, lo cual repercute en los inicios de la pintura en El Salvador. Durante el siglo XIX continua la visión colonial pero la metrópolis es España, sino que Francia e surge como la instructora de Inglaterra con su expansionismo ya no colonial. París conocimiento humano a la cual llega toda persona con ambición de instruirse. El primer pintor del cual se conoce es Silvestre Antonio García (1777) quien pintó y esculpió la imagen de El Salvador del mundo que se venera en la catedral de San Salvador. Otro pintor es Francisco Wenceslao Cisneros (1823-1878); salvadoreño que estudió pintura y participó en la vida política de Francia. Toda su vida artística fue en el extranjero entre Francia, Roma y Cuba donde se convierte en el director de la Academia de Bellas Artes de San Alejandro. De sus obras retrato de Manuel Gallardo que se encuentra en el país tenemos: el en la biblioteca Miguel Ángel Gallardo en Santa Tecla y un retrato de Gerardo Barrios. A fines del siglo XIX, se encuentra Dolores Cisneros quien fue santero y de estampas gigantes, muchas de estas reproducciones se encuentran hacedor en las iglesias de Zacatecoluca, San Pedro y San Juan Nonualco, Panchimalco y Uluazapa. Surgen así muchos pintores con influencia europea especializados en creaciones de escenas bíblicas. Pascasio González (1848-1917) fue quien realizó las catedral de San Salvador, lamentablemente se quemó en pinturas de 1951; su entonces discípulo Marcelino Carballo (1874-1949) pintó reproducciones de estampas, rostros de santos y motivos religiosos. Otros pintores nacidos en el siglo XIX y del cual existe mayor importancia son: Miguel Ortiz Villlacorta (1887-1963), Pedro Salazar Arrué (1899-1975) quien fundamentan una pintura es Ángel conocido por Espinoza (1899-1939), Salvado Salarrué. Son ellos quienes con más arraigo nacional. En un descubrimiento por el arte quien funda en su propia casa sobresale Carlos Alberto Imery (1879-1949) la primer escuela de artes en El Salvador y de la cual egresa como maestros de ella: José Mejía Vides, Luis Alfredo Cáceres Madrid quienes luego fueron directores de la misma escuela; Camilo Minero, Carlos Gonzalo Cañas, Luis Ángel Salinas, Mario Escobar, Julio Hernández Alemán, Federico Morales, Cesar Sermeño. Para 1919, llega desde Honduras el señor Valero Lecha quien viene Compañía Dramática de Mercedes Navarro como realizador en la de arte escenográfico, al sobresalir en su trabajo tiene la inquietud de estudiar pintura y parte con destino a España, al cabo de unos años de estudio lanza una exposición que es aceptada con éxito y le brinda Salvador para fundar la Academia muchas oportunidades artísticas, regresa a El de Valero Lecha en 1936. Para el año de 1968 se unen la Academia Alberto Imery” y al Departamento de Nacional de Artes Gráficas “Carlos Artes Plásticas de la Dirección General de Bellas Artes, en un solo departamento al cual se agregan otras disciplinas como el teatro y la música, y es creado el Centro Nacional de Artes (CENAR) con un bachillerato especializado en artes. De los numerosos alumnos más distinguidos de la academia tenemos: Julia Díaz, Noe Cánjura, Raúl Elías Reyes, Antonio Pineda Cotto, Mario Araujo, Elisa Huezo Paredes, Oscar Napoleón M, Daniel Montes, Miguel Ángel Orellana, Miguel Ángel Polanco, Rene A. Lima, Antonio García Ponce. En la actualidad ya no existe las áreas del arte el bachillerato en artes pláticas; y la formación en ha quedado solamente a disposición de las personas que desean instruirse por su propio interes. 2.2 Definiciones de Arte. El arte es la belleza expresada por el hombre, es el fruto de la actividad humana. La belleza artística se percibe mediante la sensibilidad superior, es decir por la vía de los sentidos: la vista y el oído. El arte se distingue por su finalidad de comunicación estética, el goce de lo bello. La acepción primitiva de la palabra arte era la acción, el hacer, el obrar, y por esto Roque Barcia dice: “Quien habría de decir al que inventó la palabra arte que de un origen tan humilde debía brotar el genio que ha llenado tantas veces al mundo de grandezas y de maravillas”.2 2 Roque Barcia citado por Vides Morán, Raúl. Educación Estética, Historia General del Arte. P.25 El arte comienza a manifestarse en la aurora de la humanidad como un acto creador del hombre, lo cual representa una concepción del mundo y de la vida en una época dada. La etimología del termino arte deriva habilidad y hace referencia a la del latín Ars y del griego Tekné, que significa realización de acciones que requiere una especialización. El arte, como la belleza, es indefinible, nadie lo ha podido definir; pero la emoción que produce conmueve profundamente el sentimiento humano. La ciencia que considerada tiene por objeto el estudio del arte es la estética, esta es como la rama de la filosofía que estudia el significado de la belleza, se ocupa de la naturaleza del arte y de los juicios sobre la creación y apreciación de la obra artística. Otro término que tiene importancia para la presente investigación es la definición de las artes plásticas, según Alicia Venegas en su libro las artes plásticas en la educación artísticas y estética infantil: Es la disciplina que reúne y estudia el conjunto de dibujos, grabados, pintura y esculturas, consideradas obras creativas por sus soluciones únicas, que expresan interpretaciones de ideas, sentimientos, realidad y fantasía con diversos materiales y dominio de las técnicas plásticas. 2.3 División de las Artes. Una división contemporánea de las artes es: “En las artes visuales se encuentran dos clasificaciones: las bidimensionales dibujo, pintura, artes decorativas, fotografía artística; y las tridimensionales: escultura, arquitectura y jardinería. Todas ellas son captadas por el sentido de la vista. En las artes auditivas o acústicas se abarcan todas excepción del canto, la ópera y demás artes que las formas musicales, con combinan la música literatura. Aquí no existen objetos físicos, solamente una serie de con la sonidos emitidos por diferentes instrumentos y que son captados por el sentido del oído. Las artes verbales incluyen a la poesía y todas las formas literarias del lenguaje. Las artes mixtas son los resultados de la combinación de las tres anteriores”.3 2.4 Funciones Desde el renacimiento prácticamente manifestación Pero del Arte. inalterables aparecen hasta dos nuestros días que se han que son: el mantenido arte superior del espíritu humano y el artista como creador Arturo Colorado Castellary menciona como Cultura conceptos Visual, las funciones de en su libro las cuales como divinizado. Hipercultura Visual, el Arte se deriva su importancia. Entre ellas se tiene: – Función Práctica, la cual se refiere que una obra de arte es un objetivo creado por el hombre para satisfacer una necesidad utilitaria, por ejemplo: una pintura preserva una imagen. El hombre prehistórico buscaba en sus pinturas la manera de influir sobre la naturaleza, creyendo que la magia consideramos arte, para el de la imagen facilitaba la caza; lo que hoy hombre prehistórico era simplemente magia vinculada a la necesidad de alimentarse. – Función Estética, es la función principal del arte porque entre más intensa sea en un objeto, más suele impedir 3 su empleo práctico. Sistema de educación a distancia. Desarrollo curricular de educación artística. UCA 2003. Quiere decir que la función estética atrae la atención sobre las características formales del objeto, no hacia su mensaje o hacia su carácter utilitario. – Función Catártica, hace referencia a la labor de purificación atribuyen a las obras artísticas. Aristóteles que muchos le decía: “el hombre emocionado, enajenado por la música puede recuperar el aplomo como si hubiera tomado un remedio y una catarsis”; según esta idea el arte libera nuestras emociones ordinarias de sus impurezas. Freud añade: “el verdadero goce de una obra proviene de que obtiene gracias a ella el alivio La obra artística desvía, nuestra alma de ciertas tensiones”.4 analiza o sublima necesidades personales, pero estas emociones nuestros no son o meramente espontáneas, es el resultado de un condicionamiento socio cultural, factores como la familia, ambiente y escuela. El conflictos, deseos que depende de los arte habla a quien aprende a escucharlo. – Función Comunicativa del Arte, la semiótica considera que todos los fenómenos culturales son fenómenos de la comunicación, incluyendo el arte. Como medio de comunicación de este posee un lenguaje propio y a su vez una interpretación las obras, estilos, períodos artísticos y otros. Que lleva en sí un mensaje implícito, ideas, sentimientos y aporte cultural. 2.5 La Expresión Artística. El arte en toda su expresión conlleva a una serie de cambios internos, en las personas que se ven atraídas por actividades artísticas se puede observar un 4 Gustavo Gili. Arte y comunicación. Barcelona. 1979 p. 12 crecimiento intelectual, mayor alcance de madurez y sensibilidad, un equilibrio entre el mundo material y el mundo emocional. La educación y el arte se complementan al tener como objetivo al ser humano, y es durante la infancia el periodo en el que el aprendizaje se hace más efectivo por ello se deben desarrollar capacidades y actitudes positivas para incentivar el máximo potencial creativo. 2.5.1 Expresiones Artísticas y Estéticas. Las expresiones artísticas y estéticas se producen espontánea e intencionalmente a lo largo de la vida del ser humano, en todas las latitudes y en todos los tiempos, como respuesta natural de satisfacción de necesidades internas. Las expresiones artísticas y estéticas son posibles por varias razones: – “El desarrollo de las facultades intelectuales como la conciencia, atención, reflexión, compresión, abstracción y otros. – El desarrollo de las capacidades afectivas como las emociones, comunicarse con diferentes recursos, hablar y modular la voz, expresarse apreciar corporalmente, valores, opinar, criticar, elaborar juicios, poseer gusto estético, imaginar y producir obras. – El desarrollo de las facultades sensoperceptivas que incluye los sentidos externos (vista, oído, gusto, tacto, olfato) y los sentidos internos que tener dentro conciencia de los que pasa del cuerpo; sensoperceptiva completa o percepción, se cumple cuando las recibidas a través de los sentidos se unen la permiten facultad sensaciones en un proceso mental con la sensibilidad y la razón, para elaborar ideas, sentimientos, emociones, expresiones, conocimientos, recuerdos, acciones o respuestas. – La coordinación cada una de las motriz del sistema óseo, la función neuronal y muscular de partes del cuerpo determinan infinidad de movimientos, posturas, gestos y destrezas. – La coordinación motriz fina ojo-cerebro-mano (observar-pensar-hacer) y la coordinación de los músculos hacen posibles innumerables acciones: escribir, dibujar, pintar, modelar y otros”.5 2.5.2 Modalidades que Incluye la Educación en Artes. En el libro las artes plásticas en la educación artística y estética infantil se mencionan la existencia de tres modalidades estrechamente vinculadas en la educación en artes: la educación artística, la educación estética y la temática de la obra. La educación artística estudia el proceso práctico de la elaboración de obras o ejercicios y sus soluciones expresivas, mediante la aplicación de conocimientos básicos de los elementos que emplean las artes plásticas, el uso de los materiales y el uso de las técnicas plásticas. La educación estética estudia dos grandes aspectos: primero la sensibilidad y la creatividad de quien produce la obra para expresar de manera peculiar algo con cualidades conceptuales y armónicas, con fuerza y originalidad; segundo, la capacidad quien entra en contacto con las obras para observar, sentir, reflexionar acerca de lo que sugiere los valores que contienen y ser consiente de las emociones e ideas que producen. 5 Alicia Venegas. Las artes plásticas Ibérica, S.A. Barcelona. 2002. p. 13 en la educación artística y estética infantil. Editorial Paìdos Una tercera modalidad es la temática de una obra, en sí el asunto concreto que expresa, lo que se interpreta de una obra o ejercicio. Para artes plásticas estos aspectos no pueden la enseñanza de las verse por separado por lo que están vinculados entre sí. El tema de las artes plásticas aplicada por muchos docentes no es muy efectiva, porque normalmente su enseñanza se traduce en una serie de pasos, técnicas y procesos para elaborar un determinado objeto. Se introducirse al tema porque antes de mecanizar debe tener cuidado el pictóricos, se debe despertar la sensibilidad y el gusto creadora. Si apreciación el en objetivo la cual es su formar personas creatividad surja conocimiento y al procesos de realizar una actividad integrales, con capacidades espontáneamente, Se tiene de que proponer actividades o dinámicas que permitan una preparación mental, en donde se conmueva a la persona y se incentive a que profundice mas allá de lo material de los objetos y facilidad de las personas. Esto permitirá a la educación introducirse mayor artística que parte de la teoría sobre artes plásticas. Posteriormente cobra importancia el tema de la obra, lo que influencia con quiere expresar y la de sus ideas, sentimientos, pensamientos, creencias; y todo aquello que la persona tiene encerrado en si misma y deja salir de manera espontánea. 2.5.3 La Aplicación de las Artes Plásticas en la Educación. En la actualidad en El Salvador existe una “Guía Didáctica Educación Básica: Educación Artìstica” desarrollada para Tercer Ciclo de por el Ministerio de Educación que es utilizada como referencia pedagógica y la cual pretende dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje y facilitar el desarrollo de la capacidad de percepción, comunicación y creatividad; pretende también el desarrollo de la autoestima y trabajo creativo de los alumnos y alumnas. Esta guía didáctica posee tres unidades: artes plásticas, expresión musical y artes escénicas. Se debe tomar en cuenta que para la enseñanza de las artes plásticas se debe llevar paso a paso en el proceso y método, a la persona sin provocar un bloqueo o estancamiento y sobre todo sin la presión que se tiene al introducirse a una nueva área que para muchos es un poco desconocida. Es importante que el docente tenga acceso a nuevos medios en los cuales se pueda expresar libremente. Existe una gran diversidad sobre teoría del arte ya sea desde su historia, conceptos, lenguaje técnico, técnicas pictóricas y otros. Pero hay muy poca información sobre las artes plásticas aplicadas por el docente dentro del aula escolar. El docente tiene una ventaja importante, porque conoce el programa de estudios de su especialidad, técnicas y procedimientos pedagógicos del proceso de enseñanza y aprendizaje; y ahora también contará con conocimientos sobre las artes plásticas. Existe una falla al introducirse en la enseñanza de las artes plásticas, porque casi siempre se inicia por los elementos del dibujo: la línea, el punto y la textura, lo cual obstaculiza el proceso de enseñanza y aprendizaje de la persona. La dificultad que presenta el dibujo es que no permite errores, los trazos deben ser limpios y seguros, posiblemente esto produce frustración y rechazo al aprendizaje de las artes plásticas. Lo primero que se debe despertar es una expresión con libertad de acción, es decir que la persona debe plasmar desde su yo interno y no solamente mostrarle métodos y técnicas sobre artes plásticas. Al introducirse a las artes plásticas por medio del dibujo se esta limitando extremadamente a la persona reduciéndole su medio de expresión. Por esto se debe iniciar a través de la observación del entorno para aplicar de una forma no sistematizada y utilizando como instrumento de aplicación el propio cuerpo. Es por medio del con el cuerpo y la pintura que se debe tratar de incentivar juego el aprendizaje de esta. Los programas logro de de educación del nivel de parvularia proponen actividades para el aprendizajes en los niños y niñas, pero estas actividades pueden ser flexibles y ser adaptadas a los recursos, lugar, ambiente de trabajo, cantidad de educandos entre otros. La utilización de las artes plásticas permite que los niños y niñas plasmen las percepciones, ideas y experiencias de los contenidos que el docente desarrolle de una manera más efectiva para incrementar su pensamiento creativo. Una dificultad es que el programa como recurso de apoyo no brinda para el docente sobre nuevas técnicas, procesos y métodos de la aplicación de las artes plásticas como un medio material instrucción facilitador para la enseñanza didáctico novedoso. Es el docente y creación de que por incentiva propia esta en la obligación de ampliar sus conocimientos en esta área. Entre las instituciones Nacional Artes, Occidente, casas que imparten Fun For You (diversión de la cultura entre artísticos de la pintura y el dibujo programas artes plásticas se encuentran: el Centro para otros, ti), Centro donde se Nacional de Artes imparten de conocimientos para niños y adultos. Por otra parte existen llevados a cabo por ONG`s con la finalidad de dar cobertura a la población de escasos recursos; la Policia Nacional Civil (PNC) tiene un proyecto de arte por la alta incidencia de la agresividad en niños y niñas de zonas de mayor riesgo criminal. 2.6 MARCO NORMATIVO. Dentro de la Ley General de Educación, se que el Estado reconoce encuentra establecido la importancia de una formación artística adecuada hacia cualquier nivel escolar, ello se encuentra establecido en él capitulo IX de dicha ley: “Art. 37. - La Educación Artística es un proceso mediante el cual la persona integra sus cualidades analíticas y creativas a fin de desarrollar sensibilidad y capacidad de apreciar y producir manifestaciones artísticas. Art. 38. - La Educación Artística tiene los objetivos siguientes: a) Promover la formación artística en niños, jóvenes y adultos de acuerdo con sus intereses, aptitudes y necesidades; b) Fomentar la valoración de las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural, a fin de conservarlo, enriquecerlo y desarrollar la identidad nacional; y c) Desarrollar la sensibilidad y creatividad artística en la población que favorezca la participación activa en la vida social y cultural del país. Art. 39. - El Ministerio de Educación en función de la triple dimensión de la educación artística, considera la formación artística básica dentro del currículo nacional, y a través de CONCULTURA, la calificación especifica y perfeccionamiento educativo en las diferentes expresiones del arte y la promoción de instituciones culturales que proporcionen goce y esparcimiento a la población salvadoreña. El Ministerio de Educación a través de instituciones de educación formal y no formal promoverá e incrementará acciones para el desarrollo de la educación artística en niños, jóvenes y adultos. Art. 40. - El Ministerio de Educación en coordinación con otras instancias promoverá la creación artística y la conservación de las manifestaciones del arte de nuestro país, por medio de la investigación, desarrollo Existe un reconocimiento por el Estado de la formación del ser humano y promoción de las mismas.”6 la importancia de las artes plásticas en como ser integral, pero en la realidad no existe una amplia cobertura de profesionales docentes que conozcan las dos áreas y puedan brindar un Proceso de Enseñanza Aprendizaje acorde a lo establecido bajo esta ley. En el documento de formación existen 6 inicial de normas y orientaciones docentes con especialidad en educación curriculares parvularia, indica que materias del currículo que incluyen unidades en las cuales Ley General de Educación de El Salvador. para la se retoman temas como la creatividad, expresión embargo una unidad porque infantil, expresión plástica entre para todo el desarrollo de las artes plásticas es es un área que requiere de conocimientos es necesario que se implemente todos los catedráticos muy escasa teóricos y prácticos, por eso como materia en la que se tenga más tiempo para el logro de los objetivos y metas trazadas; Otro aspecto no otros. Sin en educación desarrollan plástica porque ellos desconocen sobre importante es que la unidad en expresión la aplicación de técnicas, teoría, procesos y metodología de la pintura y el dibujo. En la guía integrada de procesos parvularia en creativo el capítulo III, aborda metodológicos para el nivel de educación algunas técnicas y la creación de material para el desarrollo de la pintura y el dibujo, donde los docentes pueden apoyarse para introducir a los niños y niñas a una expresión artística para obtener mejores resultados en la enseñanza. Sin embargo no profundiza sobre los objetivos y efectos de la evolución grafica infantil. 2.6.1 La Reforma Educativa y la Enseñanza Artística en El Salvador. En El Salvador, específicamente en el área de educación artística existe un dinamismo permanente artísticas en los niños y y estética, no que permita el desarrollo e incentive niñas; posiblemente porque estas áreas cualidades se han mecanizado en una serie de pasos a seguir, por la falta de una formación docente con especialidad artística, una metodología inadecuada, poca difusión de la vida y obra de los artistas salvadoreños entre otros. La formación de docentes desarrollada en el pasado, con respecto a la sensibilidad artística ha sido poco en la actualidad se cuenta con pocos estímulos para fomentar las artes plásticas a los docentes en educación parvularia, se debe tomar en cuenta que el conocimiento de las artes plásticas pueden ser un medio facilitador del proceso de enseñanza aprendizaje novedoso en el que los niños y niñas perciban conocimientos a través de actividades lúdico plásticas. La reforma educativa toma en cuenta los siguientes aspectos en la transformación del sistema, como medio para preservar el arte y la educación nacional: – “Hacer una revisión curricular que ver con el uso profunda en todas aquellas áreas que tengan de los recursos artísticos en la educación. – Establecer criterios de calidad en el uso y recomendación de dichos recursos. – Generar una relación dinámica entre las escuelas y las casas de cultura, en las distintas comunidades. – Asegurar un conocimiento adecuado de arte universal y nacional de todos los tiempos. – Mantener programas permanentes de información y estímulo para los docentes en las diversas ramas del arte.”7 Se puede apreciar integral tengan de la que dentro de la reforma educativa, es necesario la formación profesionales capacidad de con conocimientos incentivar permita a los niños y niñas, un en proceso educación de artística, los enseñanza cuales aprendizaje que manifestar aspectos internos y propios de su persona; dejando a un lado la mecanización de los aspectos artísticos, cognitivos y culturales de la sociedad. 7 Reforma Educativa en Marcha. Documento II. Capitulo VII. Ministerio de Educación de El Salvador. 1994-1999. 2.7 Dimensiones de las Artes Plásticas. Tomado de la Enciclopedia General de la Educación Océano, se mencionan las seis dimensiones de las artes plásticas que contemplan su sistematización didáctica, con la que se pretende facilitar al docente la estructuración de su propio sistema de enseñanza el cual debe adecuar al nivel educativo que le corresponde. Dimensión morfosintáctica Se refiere a los elementos que interrelaciones espaciales, de cuyos pertenecen al lenguaje plástico aspectos formales se ocupa y a sus la gramática visual. Dimensión técnica y procedimental. Se considera el vehículo de la comunicación visual y corresponde al conocimiento, aprendizaje y dominio de los medios técnicos, útiles, materiales y procedimientos plásticos que se utilizan para materializar distintos sistemas de representación los mensajes visuales, así como los que se emplean para la configuración plástica, ya sea dimensional o virtual. Dimensión productiva, temática y estilística. Estudia obras de arte, estilos, movimientos artísticos, el trabajo del artista y sus tipologías de formas y figuras características, así como la evolución del lenguaje plástico infantil y sus valores. Dimensión semiótica. Se refiere a la capacidad de leer, descodificar e interpretar el contenido mensajes visuales, de manera que se aprenda a conocer y a valorar artístico del patrimonio universal. de los el lenguaje Dimensión expresiva – apreciativa. Tiene como finalidad desarrollar la capacidad de la percepción sensorial y las aptitudes cognitivas mediante procesos creativos de configuración plástica, desde una dimensión conceptual y desde otra expresiva. Dimensión didáctica. Corresponde desempeño a la metodología, a las estrategias de las actividades y a la planificación en la enseñanza de los procesos artística, el de enseñanza aprendizaje, requiere de los conocimientos específicos de las restantes dimensiones para ser puestas en practicas de formas que faciliten una formación humanística al alcance de todos. Todas estas dimensiones conforman la estructuración didáctica en el desarrollo de las artes plásticas como externalización de ideas, sentimientos, habilidades, destrezas del ser humano y los beneficios que de ella derivan para expresar más allá de lo existente, cotidiano y material. 2.8 Objetivos Generales de las Artes Plásticas en la Educación Infantil. Hay que tener alcanzar en cuenta los objetivos generales y particulares en una educación en artes, porque que se pretenden se debe estar claro hacia donde queremos enfocar el proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA). Entre los objetivos generales se tiene: – “Estimular la evolución gráfico plástica procurando alcanzar el nivel promedio aceptable que capacite a niños y niñas para expresarse con los elementos de las artes plásticas: armonía entre las formas, las zonas de color y las texturas en los espacios bi y tridimensional. – Dar oportunidad a los infantes imaginativas, expresivas y creativas. de satisfacer sus necesidades sensibles, – Contribuir en la formación integral de cada persona. – Apreciar los valores de las obras que realiza el hombre y los valores de la naturaleza.”8 2.8.1 Objetivos Particulares de las Artes Plásticas en la Educación Infantil. – “Estimular con juegos las percepciones sensoriales. – Realizar ejercicios de coordinación psicomotriz fina y de coordinación ojo-cerebromano. – Incrementar la atención y capacidades de observar, reflexionar, asociar, concentrarse y expresarse oral y gráficamente. – Aplicar los sentidos de orientación, ubicación y lateralidad en el espacio real y estimular la transferencia de estos conocimientos a la organización de formas en el espacio material sobre que se dibuja, pinta y modela. – Manipular y experimentar con diversos materiales con el objeto descubrir efectos y cualidades.”9 8 9 Alicia Venegas, op. Cit. P 67 Idem p 67 2.9 Historia del Dibujo. “Desde la prehistoria el hombre trata de reproducir en las paredes de las grutas las formas de los animales que habían observado. Procuró siempre representar los objetos como sus ojos los veían. Tradujo la impresión que le transmitía el objeto reproduciendo su forma, su tamaño y su volumen por medio de un trazo como el arte egipcio, griego y japonés. Sugiriendo sobre todo el aspecto del relieve por el juego de las sombras y de la luz. Este ultimo modo de expresión es ya visible en los frescos de Pompeyo y culmina en los artistas del renacimiento Italiano con Leonardo Da Vinci ( 1452-1519).”10 Según varios autores entre las definiciones del dibujo se encuentran: – El dibujo es el arte de representar gráficamente sobre una superficie plana de dos dimensiones, objetos que por lo regular tienen tres. – El dibujo es la base de toda creación plástica. – Es un medio arbitrario y convencional para expresar la forma de un objeto por la línea, un trazo y juegos de sombra y luz. Existen varias clases de dibujo11: – Dibujo de la figura humana. – Dibujo a mano alzada. – Dibujo de contorno. – El modelo vivo. – El retrato. – El bodegón vívido. – Dibujo Natural o Dibujo de Perspectiva. – Dibujo Libre y del Croquis. – Dibujo Técnico. – Dibujo esquemático. 10 Brent Wilson. La enseñanza 48 11 Ídem p.88 del dibujo a partir del arte. Editorial Paìdos Ibérica. Barcelona. 2004 p. Dibujo de la figura humana. La figura humana es esencial para el desarrollo de la autoestima, conciencia del funcionamiento del cuerpo, entre otros. Por esa razón es necesario el dibujo en la parvularia. El niño y niña deben ser estimulados para que infantil la evolución grafica pueda desarrollarse. Lo preferible es combinar la observación de modelos naturales con el ejercicio patrones del dibujo del dibujo, porque el docente concebidos por él, cada persona no debe de tiene sus cultivar propias percepciones. Dibujo a mano alzada. Son líneas que rápido orientan sugieren a mano alzada en el y expresan que a veces algo en particular. Es un dibujo un solo trazo sintetiza y describe el sentimiento de la pose. Dibujo de contorno. Es el movimiento lento que es producido a ciegas o mirando fijamente el modelo sin mirar al dibujo. Con esto se agudiza a la percepción dejando a un lado los esquemas preconcebidos. El modelo vivo. Es un instrumento de mucha utilidad para los niños y niñas de parvularia tener la oportunidad de observar modelos antes de realizar el dibujo, incitar a los juegos son los objetos. El retrato. Permite determinar la concepción que las personas tienen de sí mismos, como se encuentran sus valores y apreciaciones para su personalidad. El bodegón vívido. La composición típica de bodegón es una colección aleatoria de botellas, maderas, flores, frutas y otros. Proviene de la denominación inglesa significa still life que vida inmóvil. Dibujo Natural o Dibujo de Perspectiva. Consiste en traducir gráficamente la impresión producida por un objeto visto desde cierto ángulo: tal como lo ve y como lo percibe la vista. Dibujo Libre. Desarrolla la imaginación del dibujante. Debe elegirse un tema que sea la base y el punto de partida de la composición. La elección dependerá de la edad, temperamento y el gusto de cada uno. En los niños este ejercicio de composición da resultados sorprendentes. Su fuerza imaginativa, su tendencia naturalmente poética y la libertad con que se sirve de los medios de expresión son notables. Croquis de Memoria. Es la imagen sintética, esencial de un objeto conocido. Los chinos hacen un estudio a fondo del objeto que van a dibujar. Lo estudia en todos sus aspectos, después hacen una serie de croquis ( borrador) mediante los cuales han observado carácter, relaciones, proporción y otros. Pueden ejecutar de memoria con solo algunos trazos y unos pocos valores, un dibujo libre que ponga de relieve el carácter del objeto. Este método es sumamente eficaz. Dibujo Técnico. En los diferentes campos de la actividad humana artes, ciencias, industria, comercio, los proyectos, los estudios y la realización de objetos o mecanismos exigen un intercambio de ideas técnicas. Esto solo es posible por el establecimiento de documentos gráficos que traduzcan sin ambigüedad esas ideas. Así el dibujo técnico es el apoyo esencial del pensamiento técnico. Dibujo Esquemático. Es una amplia combinación de técnicas de distinto tipos de dibujo tales como: – El Dibujo Humorístico. – Arquitectónico. – Lineal. – Creativo. Reunidos todos en un práctico y sencillo sistema de trazos lineales acompañados de figuras geométricas, así como también bases esquemáticas que permitan fácilmente expresar cualquier imagen por muy complicada que sea. 2.9.1 La Perspectiva del Dibujo. La perspectiva permite realizar un dibujo plano, dando la impresión de que tiene tres dimensiones: alto, ancho y profundidad. Por eso se dice que el dibujo en perspectiva es la representación de un objeto como aparece a un observador, situado en una posición con relación a un objeto. Para el dibujo en perspectiva se tiene en cuenta estos elementos: – Línea de Horizonte. – Punto de Vista. – Punto de Fuga. Línea de Horizonte Es la que separa 2 planos y se sitúa frente a nuestra vida. Por ejemplo: “ la línea que separa el mar y el cielo” “ la tierra y el cielo” Punto de Vista Se encuentra en el centro de la línea de horizonte o sea frente al observador. Punto de Fuga Es aquel que se sitúa en el horizonte, es el que aparece más lejos del observador. El dibujo es como un lenguaje universal, que se entiende en todas las naciones. Un hombre puede expresar sus ideas, incluso ante un compatriota mas claramente con un lápiz o un yeso que con su lengua. ( Benjamín Franklin). 2.9.2 Elementos Básicos del Dibujo. El punto y la Línea constituyen los elementos básicos para dibujar, pues a partir de los mismos se generan representaciones de objetos, personas, animales y ambientes en los cuales aparecen combinados estos elementos. El Punto, puntilleo o punteo. Por sí solo no tiene expresión, aunque esté ubicado en un plano. Sin embargo cuando se usa en muchas cantidades, sirve para representar objetos, personas, animales y diferentes ambientes. Algunos artistas utilizan la técnica del puntilleo que consiste en dibujar y colorear a través de puntos para realizar dibujos y pintarlos. El punto también es usado para dar luces y sombras a diferentes superficies. La Línea Es el elemento básico de la expresión, permite describir e interpretar el mundo circundante y adquiere diferentes expresiones de acuerdo a su: – Posición: verticales, horizontales y oblicuas. – Forma: circulo, cuadrado, rectángulo, rombo y otros. – Estructura: gruesas, semigruesas y finas. Con la aplicación del dibujo y la pintura surgen otros elementos que transfieren mayor valor estético y artístico al trabajo realizado entre ellos tenemos: El volumen. Corresponde a toda forma que se representa en tres dimensiones en la cual se refleja su anchura, altura y profundidad. Representa la masa del objeto, figura, animal y otros. Luz y Sombra ó Claroscuro. Es el termino que se utiliza para describir el efecto de la luz y sombra en una pintura o dibujo. La Textura. “Es el resultado aparente de la materia y en su percepción se diferencian cualidades visuales y táctiles. Corresponde a la apariencia externa de la estructura de forma de hallar nuevas de utilizar los materiales, de investigar con maneras los materiales. Es una ellos, de crear un lenguaje plástico personal a través de la materia como se hace con la línea o el color. Se trata de la característica visual y táctil de una superficie”.12 2.10 Etapas de la Evolución Gráfica Infantil. Primer etapa: garabateo simple. Se inicia entre los dos y cuatro años de edad según el desarrollo y los estímulos recibidos, es el momento de la acción y curiosidad; los niños se interesan por los juegos con los materiales: crayolas gruesas, pintura, colores, tizas, yesos y otros. Los trazos son de manera casual, los dibujos no son realizados de expresar algo, surgen de neuromotoras que dan con la intención la espontaneidad del momento, son acciones reflejas placer a través de la observación, experimentación, acumulación de información, asociación y descubrimiento de experiencias. 12 Enciclopedia de educación OCÉANO. Didáctica de las artes plásticas. P 1,347 La importancia de esta etapa radica en que satisface necesidades instintivas lúdicas, lo cual favorece la sensopercepción y coordinación motriz. El garabateo se clasifica en: – “Sin control, cuando el niño y niña con el puño cerrado golpea sobre el papel dejando puntos, líneas cortas, semirrectas, aisladas o continuas, cortas o amplias. – Con control viso-manual, es cuando el niño y la niña asocian la vista con los movimientos de la mano y logra cierto dominio, descubre que puede dejar trazos a su voluntad. – Con nombre o pensamiento imaginativo, toman conciencia de sus acciones, saben que las pueden controlarlas y usarlas.”13 Segunda etapa el garabateo celular. Los garabateos consisten en líneas continuas o aisladas, inseguras y débiles, casi rectas en todas direcciones, pasan de ser líneas más precisas y trazos curvos continuos o aislados, abiertos y cerrados. Cuando el niño y niña descubre casualmente que las líneas se unen de forma circular, aparece la célula con la que representa todos los objetos y elementos de su entorno. En esta etapa la interpretación de los dibujos cambia constantemente, no pintan los objetos con el color real porque no le interesa hacerlo, el color lo utiliza de manera emocional aunque ya los pueda identificar. Los trazos infantiles son producciones de la manera de pensar, intereses y de la etapa evolutiva, por lo que es impropio querer ajustarlos a los patrones visuales del adulto. En esta etapa a los niños y niñas no les interesa la reproducción objetiva de la realidad, al contrario sus dibujos son interpretaciones subjetivas de la relación afectiva y utilitaria entre su persona y el mundo que le rodea; es la etapa del “yo” en donde expresa sus preferencias y rechazos. 13 Alicia Venegas, op. Cit. P 74 Tercera etapa: dibujo infantil. El dibujo infantil principia con la llamada etapa realismo intelectual. Se da cuando el niño y niña subjetivamente, la tiene la intención composición y bidimensional (hoja de papel). En de expresar una idea relación de las concreta y soluciona, figuras en el espacio esta etapa los niños piensan y decide antes de comenzar los trazos o manchas. El dibujo infantil continua su evolución la que se manifiesta con la etapa llamada “realismo visual”, en abiertamente la conciencia visual o un mayor interés por la observación; Los trazos intentan reproducir la realidad, aquí los niños procuran ser fieles a lo que miran. Evolución de la expresión con el manejo de formas tridimensionales. Ésta evoluciona con rapidez al combinarla con actividades plásticas (dibujo, pintura, collage y otros). Se puede realizar con pasta de elaboración casera, barro, tierra, plastilina y yeso; se conocen como tridimensionales porque tiene tres dimensiones. Con el modelado se estimula la capacidad de percibir y aprender las cualidades de masa, volumen, cuerpo y forma, lo cual mejora la adquisición de conocimientos, experiencias y conceptos. Al tener oportunidad de modelar se pueden observar mejoras en el dibujo infantil. A partir de los tres años, los niños y niñas utilizan el modelado sin un objetivo propuesto previamente. Lo aplasta, parte, desmenuza, retuerce, pellizca, esparce, estruja y golpea. Corresponde a la etapa de coordinación ojo-cerebro-mano del garabateo, en que domina la necesidad del movimiento y de jugar. A los cinco y seis años modela una figura empleando trozo de plastilina saca las partes estirando dos procedimientos: de un el material; o modela las piezas independientemente para luego integrarlas. De los seis años en adelante, modela formas esquemáticas o simbólicas completas que repite hasta superar las dificultades, colecciona las figuras para jugar con ellas. Un problema que surge es que no son trabajos duraderos, pues la plastilina se deforma, las pastas se descomponen y el barro se desmorona cuando no se hornea, pero no muere el aprendizaje interno y las facultades que se estimularon. Después de los siete años los niños son capaces de modelar figuras interpretando personajes y animales de manera muy parecida a sus dibujos y pinturas. 2.11 Generalidades en el Uso del Color. Etapa del garabateo. En esta etapa que tiene los niños juegan y trabajan tranquilamente con el unico color a la mano, percibe mejor los colores puros como el rojo, amarillo naranja, azul y verde. Cuando tienen muchos colores a su disposición, continuamente los esta cambiando por el interés de probarlos, interumpen los garabatos y entonces los trazos se vuelven duros, cortos y aislados; distrae su atención y se limitan los movimientos amplios y continuos que dan respaldo al dominio de la coordinación motriz. Hasta los siete años. En la etapa comprendida hasta los siete años, el color tiene niño lo emplea satisfacción de acuerdo a sus necesidades un uso emocional; el expresivas y por la que proporciona. Los niños no hacen una relación objetiva simple entre las formas y el color. No le interesan las diversas gamas de colores, utiliza el color con el que más se identifique o sea su preferido, o en otras ocasiones no usa un color porque le gusta y no quiere que se acabe. Desde los siete años. A partir entre el de esta edad los niños descubren color y el objeto. Las cuales que existe una relación convencional utilizaran hasta experiencia relevante que modifique los esquemas concebidos que no surja del entorno. una Realismo Visual. (11 a 13 años) Aquí se inicia una etapa del color. Visualmente impresiones luces y intensa de razonamiento, se desvía de los esquemas conciente de su medio, usa los colores de acuerdo con sus al observarlos y advertir sus cambios; capta la presencia de sombras, nuevas tonalidades. Usa el color por asociación de experiencias y significación, de modo simbólico y un tanto abstracto, se acentúa el enfoque emocional y puede pintar intencionalmente, según un objetivo y una decisión con los colores puros y con todas las mezclas que desee. Como se puede apreciar que el conocimiento de la evolución gráfico infantil es importante para los docentes debido a que no se debe caer en el error de no valorar el esfuerzo realizado por los niños y niñas. 2.12 Técnicas Pictóricas. Se tiene que tener presente que la técnica ayuda, pero no expresa el mensaje interno de la persona. Estas que explican y demuestran la versatilidad de la materia, lo se puede lograr a través de ellos. Al trabajar con estas técnicas no se influye en la creatividad y expresión de la persona; en el caso del niño y niña se tiene que tomar en cuenta la evolución gráfico plástica, la madurez, los contenidos y finalidades que se pretenden alcanzar. El docente también debe brindar a los niños y niñas la oportunidad de experimentar con los materiales y no desarrollar la clase diciendo qué y como realizar su trabajo porque frena las actitudes de iniciativa y creatividad. Las técnicas pictóricas son un conjunto papel, cartón, lienzo y otros. Para de formas como aplicar pintura obtener distintos resultados y sobre el así poder experimentar, combinar y mezclar las técnicas. Las técnicas se dividen en húmedas y secas; la diferencia entre ambas es la cantidad de agua aplicada y los diversos materiales utilizados al plasmarlos en el papel. Entre las técnicas pictóricas húmedas encontramos las siguientes: AGUADAS: Las aguadas de color son capas finas de pintura transparente o muy diluida en agua. Estas a su vez pueden ser lisas, con gradación y jaspeadas. Aguadas lisas son aquellas en donde el color es variaciones, para obtener esto es necesario colocar uniforme y liso, las pinceladas no hay continuas y ligeramente sobrepuestas a la pincelada anterior. Aguadas con gradación, es aquella donde hay variación en el tono del color, De lo oscuro a lo claro, esto se obtiene cargando con más agua y menos pintura el pincel. Aguadas jaspeadas son aquellas donde se funden dos o más colores con la idea que en el papel se logren las combinaciones que se deseen. VELDADURAS: En esta técnica se colocan tres partes de agua por una de pintura obteniendo así una película muy ligera de pintura. La aplicación de veldaduras es un se método de mezcla óptica mediante el cual los colores funden. Cada veldadura sucesiva modifica el color subyacente sin taparlo por completo. Es esta fusión incompleta de los colores, combina con los efectos de la luz reflejada, lo que otorga a las veldaduras su calidad luminosa. Las veldaduras se trabajan por ejemplo usando un pincel o esponja humedecida con pintura, tiene que ser desplazado por el papel reproduciendo vetas de colores que pueden ser orientadas hacia cualquier dirección, forma, tamaño, color, etc. Técnicas pictóricas secas, entre ellas se encuentran: EMPASTE: Esta técnica puede ser usada para reciclar las pinturas que se seca por falta de uso o un mal cuidado y adquieren una consistencia espesa. Se aplica mucha pintura con un pincel o espátula, para luego raspar y crear textura. Que depende de la posición con que coloque sobre la superficie. cualquier FUNDIDO: El fundido se puede conseguir sencillamente al arrastrar un color hasta el margen del siguiente. Esta técnica se divide en fundido con color quebrado y liso; en la primera los colores se combinan pero dejando cierta textura con el pincel, una especie de mancha. La segunda técnica es una transición definida muy en la que las pinceladas son invisibles, esto quiere decir que los colores se combinan uniformemente sin ninguna textura. MEZCLA ÓPTICA: En lugar de mezclar un color sobre la paleta, puede aplicar pequeños puntos desde la distancia de color puro en la superficie. Cuando la pintura se observa adecuada, los colores parecen fundirse y sugiere un tono totalmente distinto. La mezcla óptica crea colores vibrantes y luminosos. PINCEL SECO: Se toma una pequeña cantidad de color puro con el pincel y se pasa ligeramente sobre el papel o superficie de trabajo. La pintura queda atrapada por la superficie del papel, de modo que se ven motas diminutas del color subyacente. 2.12.1 Efectos y Texturas por Medio de Pintura. Las texturas y efectos son la búsqueda de ampliar posibilidades sobre los recursos que se encuentran en el entorno, se tiene precisamente creencia como una limitante la que las artes plásticas solo se pueden desarrollar por medio de materiales de alto costo monetario; al contrario se le niega a la naturaleza su capacidad de creación artística. CARBONCILLO: se realizan trazos todos los tipos de líneas, se difumina con los dedos hasta obtener la textura deseada. CRAYOLA O PARAFINA: Sobre la superficie primero se hacen trazos que pueden ser con crayola de cualquier color o parafina que es el material de las velas, después se pinta encima con pintura y aquí se crea una textura que repela la pintura. ESGRAFIADO: Se puede hacer con crayones o yeso pastel graso. La técnica es colorear la superficie de una o varias combinaciones, luego se pueden rascar con un medio afilado, espátula, etc. Para crear formas y texturas muy características. ESTARCIDO: se utilizan figuras recortadas como plantillas, estas se colocan sobre una superficie, se aplica la pintura sin diluir en agua, dejando plasmada la figura. GRABADO: consiste en plasmar sobre un objeto: madera, yeso, lamina y otros, formas, figuras, dibujos y otros para luego empaparlo de pintura y reproducirlo sobre una superficie. LEVANTAR LA PINTURA: Existen dos formas de realizarlas la primera es cuando la superficie esta húmeda, el color se levanta ciertas zonas con papel absorbente, esponja o el pincel sumergido en agua limpia. La segunda es usada en la acuarela cuando la pintura ya esta seca se levanta con la esponja o algodón húmedo. MONOCOPIAS: es una técnica de grabado, donde se estampa superficies de hojas empapadas de pintura espesa. Imprimiéndolas sobre el papel. PAPEL CARBONICO: se apoya el papel carbónico sobre una hoja de papel y trazar líneas, al retirar el papel carbónico sé verà lo diseñado. RASCADO: Se pude realizar de tres formas, la primera cuando la pintura haya secado se raspa con una cuchilla teniendo cuidado de no rasgar la superficie; la segunda es hacer los mismo pero cuando la pintura aun se encuentra húmeda con un palillo para crear toques de luz claros. La tercera es usada para crear toques de luz difusos como movimientos del agua, con la pintura húmeda con papel de lija fino. se frota SELLOS CON FRUTAS O VERDURAS: cortando por el medio una fruta o verdura se obtiene un sello. Pasarle pintura espesa e imprimir con fuerza sobre el papel. SUBJETIVIDAD DEL COLOR: consiste en pensar en un sentimiento: alegría, pasión. Tomar el color con el cual lo identifica y con la ayuda de sus dedos manchar sin reproducir una forma concreta. TRABAJO SIMPLIFICADO: se trazan líneas guías con la ayuda de una brocha, por medio de manchas se va creando un paisaje. TÉCNICA CON LÍNEAS: preliminares, los lápices se utilizan para esbozar y realizar las texturas utilizando líneas varían según dibujos la intensidad, suavidad, dureza, soltura y el diseño que sea utilizado. TÉCNICA DE PUNTO, PUNTEO O PUTILLEO: forma un dibujo, en el cual con la distancia es el empleo de solo puntos para se aprecia y valora la calidad del punteo. TÉCNICA CON VOLUMEN: el volumen depende del sombreado que son gradaciones de tono. Primero se pintan grandes rasgos, mientras se trabaja más claros a los más oscuros o viceversa. Se funde desde los tonos cuidadosamente los trazos con los dedos o pincel. TEXTURAS CON ARENA: se combinan la arena, pega y agua en un deposito para formar una pasta. Luego se pone sobre la superficie elegida: cartón, barro, azulejo y otros. TEXTURAS CON SAL: Se pueden lograr impredecibles texturas si se reparten granos de sal gorda sobre la superficie con pintura húmeda, absorben la pintura dejando formas sobre el papel. los cristales de la sal 2.13 Perfil Profesional del Docente en Educación Parvularia. El perfil del educador de parvularia debe organizarse sobre la base de tres dimensiones especiales: dimensión ocupacional, dimensión de la personalidad y dimensión del desarrollo de capacidad profesional. Dimensión Ocupacional. El docente debe reunir un conjunto de conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que lo habiliten para responder a las exigencias que plantea el campo ocupacional tanto actual como futuro. En tal sentido se postula que el educador debe: – Ser capaz de comprender las características generales educativas del crecimiento y desarrollo humano en forma holística, en especial de las etapas del niño y niña; y del adulto que son los grupos de personas con los que principalmente se desempeña, para satisfacer su desarrollo integral y armónico. – Ser un conocedor de los problemas de educación en general y de la educación parvularia. – Ser capaz de integrar diferentes bases filosóficas, psicológicas y antropológicas que constituyen los campos de implicancia en planteamiento pedagógico. – Ser capaz de plantearse como un creador de respuestas educacionales más pertinentes, ya sea por vías formales o no convencionales, de manera que respondan mejor a las necesidades de los niños y niñas y sus familias. – Ser un facilitador de aprendizajes realmente significativos para los niños y niñas y para los grupos de adultos con los que el maestro/a de parvularia se desempeña. – Debe ser capaz de diagnosticar intereses y necesidades, y de ofrecer opciones de trabajo que impiden asumir un rol activo de los aprendizajes en su propio proceso educativo. – Ser un adecuado administrador y evaluador de los curriculum que se implementan, para garantizar más su optima aplicación en función a favorecer efectivamente los objetivos que se aspiran. – Ser capaz de generar y propiciar instancias de participación efectiva en la tarea educacional de diferentes grupos de personas. – Ser capaz de generar proyectos de investigación educacional para ser un conocedor de la realidad y un buscador de soluciones pertinentes a su realidad. – Ser capaz de generar situaciones que posibiliten el desarrollo de la sensibilidad en el niño y niña de sus diferentes formas de expresión en forma integrada. Dimensión de Personalidad: Esta referida a aquellas características personales que determinan el comportamiento del docente, especialmente en el desempeño de su trabajo. Es importante que el docente posea los siguientes rasgos para un adecuado desempeño con los niños y niñas, sus familias y colegas de trabajo. – Debe ser consciente de su singularidad, en cuanto a conocer cuales son sus mejores aptitudes y limitaciones, para una actuación profesional y participación efectiva en la comunidad educativa. – Capacidad de relacionarse y trabajar en los distintos grupos con diferentes ámbitos culturales y sociales, en una actitud abierta para posibilitar recepción de aportes de los demás. la participación y – Consciente de su capacidad de ser actuante, agente de cambio, a través de un compromiso asumido por el rol social que ejerce. – Creativo, por tanto de buscar respuestas originales a los problemas del quehacer docente con personas y realidades diferentes. – Sensible, respecto a sí mismo y a lo que sucede en su entorno social, cultural y natural, de manera que no pierda la percepción siempre humana pero a la vez real de los problemas. – Equilibrado e integrado en su desarrollo, para obtener la fuerza y los criterios para resolver las diferentes dificultades propias de su quehacer, como el propiciar un clima afectivo de seguridad y confianza que posibilite el crecimiento de los niños y niñas. – Trascendente en su rol, que debe traducirse en un verdadero aporte en el crecimiento de otros y ser un testimonio de los principios cristianos. Dimensión de Desarrollo de Capacidad Profesional: El profesional de la educación parvularia debe cultivar hábitos y actitudes necesarias para una permanente actualización profesional y presentar las siguientes características: – Ser un permanente consultor de fuentes de cultura en general y de las áreas mas especializadas, debe estar constantemente actualizado y desarrollar una actitud reflexiva y crítica. – Ser perseverante en el actuar, definir metas importantes y concentrar los esfuerzos en ellas. – Ser un investigador de los problemas de diferente índole, a través de la aplicación de los pasos del método científico. – Ser capaz de tomar sus posiciones en los distintos ámbitos del quehacer y ser capaz de fundamentar y exponerlas tanto escrito, como oralmente. – Manifestar una actitud de autonomía, que le permita luego del análisis de las situaciones, tomar decisiones adecuadas a las circunstancias. – Ser creativo en las propuestas que ofrece, luego de una evaluación diagnostica de las circunstancias. – Manifestar su capacidad de organización de su tiempo, trabajo e ideas, de manera que pueda aprovechar mejor los momentos con que cuenta. – Ser responsable en los diversos compromisos que asume. El perfil del docente en parvularia prevee la necesidad de desarrollar ciertas capacidades para desempeñar un mejor trabajo con los niños y niñas, esto lleva a pensar en la necesidad de dar un constante apoyo a esta labor, buscando herramientas y capacitaciones constantes. 2.13.1 Perfil Profesional del Docente con Conocimientos de Artes Plásticas. La concepción de un perfil artístico conocimiento de las artes plásticas herramienta capaz de fortalecer y está constituida por la unión del la docencia, ya que separadas no son una todas las áreas del niño y niña. Algunos aspectos que debe cumplir son: – “Conocimientos del desarrollo psicobiológico del niño y niña en el campo gráfico plástico. – Incentivar y captar la atención de los educandos. – Promover actitudes favorables en el aprendizaje de las artes plásticas. – Respaldar el esfuerzo personal de los niños y niñas. – Estimular la libertad de pensamiento, de expresión y acción de los educandos. – Conocer los elementos expresivos de las artes plásticas. – Conocer la evolución grafico plástica del niño y niña. – Procurar un alto grado de creatividad e imaginación. – Conocimiento de la historia del arte. – Fomentar actitudes de responsabilidad, respeto y hábitos positivos de trabajo. – Observar una actitud investigadora frente a los fenómenos artísticos y educativos. – Mostrar interés en conocer, saber, cuestionar y ser capaz de estimular dicha actitud en los alumnos. – Ser capaz de apropiarse y de generar conocimientos escolares, y de promover el desarrollo de estas capacidades en los alumnos. – Comprender los procesos de producción, apreciación crítica y contextualización sociocultural de las artes en sus distintas manifestaciones. – Ser portador de una sensibilidad estética y comunicársela a los alumnos en lo que se refiere a la apreciación y experiencia del mundo natural y cultural. – Ser creativo, imaginativo, utilizando el pensamiento visual y metafórico en la práctica educativa.”14 14 Ídem p 164 2.14 La Creatividad e Imaginación. “La creatividad es una facultad y una actitud natural del ser humano, toda persona nace con esta capacidad y es esencialmente creador. La creatividad es la capacidad que ayuda a concretar las ideas e iniciativas individuales, a producir y a llegar a trascender; su accion esta presente, con diferente calidad e intensidad, en cualquiera de las actividades que se realizan.”15 Entre las formas para desarrollar una aptitud creativa se encuentran: – La originalidad permite en perfeccionar el aspecto y la funcionalidad de las cosas, y dotarlas de múltiples cualidades. – Tiene que existir fluidez de ideas, no limitarse a producir aspectos lineales y cerrados. – Se debe mantener apertura a otras posiciones y posibilidades para seleccionar las más adecuadas y valiosas. – Modificar actitudes y maneras de actuar ante diferentes contingencias diseñando múltiples estrategias para llegar a soluciones que respondan a un problema en beneficio individual y colectivo. La creatividad se produce bajo dos motivaciones, la primera se genera por un deseo concreto de expresar algo y desarrollar proyectos que satisfagan necesidades individuales y colectivas en torno a ciertos problemas, aplicando conocimientos, recursos y técnicas. Segundo, la meta de la creatividad es hacer obras por el deseo personal de hacerlas, por entusiasmo hacia las formas, por el gozo de manipular el material, por la experimentación, por disfrutar la práctica artística, por el placer de interpretar un asunto en que se exponga ciertos motivos y por la armonía y el disfrute que se encuentre en ellas. 15 Pérez Ulloa Iris. Didáctica de la educación plástica en la EGB. El taller de arte en la escuela. Librería editorial El Ateneo. 1998 p. 81 Para despertar la creatividad en las artes plásticas no es necesario copiar las obras que ya existen, porque toda persona necesita estimular, expresarse de acuerdo a sus facultades, investigando, descubriendo, experimentando para adquirir nuevas experiencias. La imaginación es la facultad mentales producidas por de establecer las relaciones entre las imágenes los sentimientos, conocimientos y pensamientos. Que primero se manifiestan de forma interna para luego hacerlo externamente a través de la expresión artística. 2.14.1 La Percepción del Docente y la Innovación. El docente desarrollar tiene que percibir su entorno con todos sus sentidos para poder capacidades, opiniones, ideas, cualidades y destrezas. Percibir es la acción de ver los detalles, apreciar la naturaleza, valorar, comprender, analizar, todo aquellos que gira a su alrededor. Concebir al mundo desde varios puntos de vista tiene como consecuencia la oportunidad de conducir libremente de la individualidad de los niños y niñas para que sean la expresión personas sanas, originales, creativos y productivas. La percepción del docente sobre la aplicación de la pintura y el dibujo en el proceso de enseñanza aprendizaje, depende de las experiencias, vivencias, oportunidades, metas, deseo de superación de la persona, así mismo de recibir una buena instrucción sobre las artes plásticas. La innovación es la capacidad humana de producir resultados mentales de cualquier clase. Parte de datos conocidos, así como el enlace de conocimientos ya adquiridos con ideas nuevas. La innovación creativa debe ser intencionada y apuntada a un objetivo concreto, esta puede adoptar forma artística, literaria, científica, ser de innovación técnico o metodológico. Tiene que tener la cualidad de formarse desde la infancia por lo que es necesario que los centros educativos estén provistos de metodologías y materiales para proporcionar a los alumnos, técnicas, medios y ambientes de libertad con la finalidad de desarrollar la capacidad expresiva, constructiva y creadora. En la realidad existen incoherencias en cuanto la innovación de las artes y su desarrollo dentro los centros escolares, entre ellas se encuentran: − La clase de las artes plásticas no se desarrolla en las aulas de parvularia por la cantidad de trabajo que esta requiere, desde la limpieza, control de las acciones de niños y niñas hasta las indicaciones dadas por el docente. − La existencia de concursos competitivos los cuales tienen la finalidad de estimular; sin darse cuenta que se pretende valorar lo que no se puede evaluar, la subjetividad de un niño o niña con otro u otra, con idénticas capacidades pero con diferentes cualidades expresivas. No permite una selección objetiva para determinar quien merece ser ganador. − Las competencias en este ámbito no incentivan la superación individual de los niños y niñas, porque los criterios de evaluación son elaborados por adultos que pueden desconocer la evolución grafico infantil y por los prejuicios adquiridos en su formación. El rol del docente debe incluir una aplicación de las artes plásticas para ofrecer un sentido visionario de la experiencia humana, porque a través del arte el hombre refleja las impresiones que obtiene de su entorno y por otra parte le permite trascender más allá de lo real, soñar y crear un mundo de fantasías. El docente de nivel de parvularia a través de la pedagogía, el desarrollo libre y la investigación de nuevas ideas deberá de propicia un ambiente en el que no exista conductas que obstaculicen la innovación, invención y creatividad. 2.14.2 Las Artes Plásticas Aplicadas a los Materiales Didácticos. “Los materiales didácticos son las herramientas indispensables de las que se vale el docente, para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje y aprendizajes significativos.”16 16 Fundamentos curriculares de la educación parvularia. San Salvador. El Salvador. C.A. 1999. lograr La importancia de éstos se pone en manifiesto al ubicarse planificación sistemática de la enseñanza, es decir, deben estar objetivos dentro de la de acuerdo a los de la educación, metodología, actividades a realizar y los sistemas de evaluación. Dentro de las finalidades de los materiales didácticos se encuentran: – Aproximar al educando a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una visión más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. – Motivar la clase. – Facilitar la percepción y compresión de los temas y de los conceptos. – Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. – Economizar esfuerzos. – Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y sugestiva que puede provocar el material. – Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y desarrollo de habilidades especificas, como el uso de maquinas, equipos y otros. – Desarrollo del espíritu critico e investigativo. – Colocación de carteleras informativas adecuadas a los eventos, festividades, celebraciones, avisos y otros. La aplicación de técnicas de la pintura y el dibujo pueden facilitar de material novedoso por ejemplo: en la actualidad en el periodo de conversación son presentadas la creación la presentación de láminas en un plano, no hay volumen, textura, luz y sombra. Los niños y niñas copian estos modelos y mecanizan las formas de los objetos, árboles, flores, animales, figura humana entre otros. Estas técnicas favorecen el desarrollo de la creatividad porque pueden transformar con pocos recursos los contenidos de estudio en el nivel de parvularia. Organización del Espacio. En el documento menciona “Fundamentos Curriculares de la Educación Parvularia” la importancia y cualidades de la organización del espacio. Para poder llevar a cabo cualquier actividad que permita desarrollar parvularia tiene para de las es necesario recurrir a determinado capacidades y acciones. El aula un espacio propio llamado espacio del nivel de ambiente físico, que debe ser apto actividades individuales y grupales. También tiene que poseer las siguientes cualidades: – Permitir libertad de movimiento para la exploración – Contar con el equipo y mobiliario y el trabajo espontáneo. adecuado a la edad e intereses de los niños y niñas. Los colores utilizados en las paredes deben propiciar armonía, tranquilidad en la conducta de los educandos. – Estar limpio, ordenado, iluminado, ventilado y libre de bullicio de fabricas o talleres. – Tener una decoración atractiva y motivadora que debe renovarse según la unidad, mes y celebración de aprendizaje integrado que sé esta desarrollando. – Ofrecer posibilidades de Adecuadación flexible para responder a las actividades de juego trabajo que requiere dividir el salón de juego y que necesitan ser alternadas. de clases en zonas o áreas Zonas o Áreas de Juego Trabajo. Son lugares donde se tienen y organizan los materiales educativos en función de objetivos y aprendizajes, su finalidad es: – Ofrecer estimulación integral a los niños y niñas en un ambiente agradable. – Favorecer el trabajo individual o grupal. – Permitir la manipulación de diferentes – Satisfacer las necesidades Las zonas o áreas de objetos y materiales. e intereses de los niños y niñas. juego trabajo tiene que poseer las siguientes características: – Los materiales deben estar al alcance. – En cada zona los materiales deben diferenciarse unos de otros. – La disposición de las zonas tiene que permitir el libre desplazamiento. – Deben presentar material de interes. Entre estas zonas existe la zona de plástica coordinación ojo mano, desarrollo de la que pretende creatividad por el desarrollo medio de gráfico plásticas, incremento de la curiosidad e imaginación, la expresión de y pensamientos, confianza, seguridad los centros educativos en sí mismos entre otros. Pero funciona con la intención de su creación de la técnicas ideas no en todos o simplemente no existe por factores económicos, limpieza, espacio físico entre otros. 2.14.3 Educación de una Sensibilidad Artística. Una educación de la sensibilización artística consiste en el placer de contemplar y disfrutar las formas, colores y texturas que se encuentran en el entorno. Para los docentes es una tarea muy difícil medir las respuestas de apreciación objeto o elemento, esto quiere decir percepciones adquiridas por los hacia un que tiene mayor dificultad cuantificar las niños y niñas. Para muchos docente es preferible trabajar con variables cuantitativas de las cuales se puedan obtener resultados de éxito o fracaso. Se cree que la sensibilidad se despierta en la valoración de obras artísticas. Pero esto no es muy objetivo porque cada obra de arte puede estar influenciado por circunstancias ajenas La sensibilidad es una variable interna que pertenece a un periodo que a las nuevas generaciones. dependerá de las experiencias que se adquieran en la vida, de las influencias que se reciban de otras personas, de las emociones y sentimientos. 2.14.4 Las Artes Plásticas y la Inteligencia Pictórica. Para los seres humanos dibujar y expresarse intrínseca necesaria que comienza etapa del garabateo y continua plásticamente es una actividad con los primeros grafismos espontáneos en en todas las etapas la de la vida. Las artes plásticas son un lenguaje y una forma de comunicación no verbal que integra el desarrollo motor que involucra la visión y las habilidades manuales. Howard Gardner enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son igualmente importantes. El problema es que el sistema escolar no las trata por igual y ha entronizado las dos primeras de la lista, (la inteligencia lógica - matemática y la lingüística) hasta el punto de negar la existencia de las demás. inteligencia Por tal motivo el desarrollo de las destrezas marcadas que los niños y niñas presente es un factor que no se puede pasar por alto durante el proceso de aprendizaje. Las unidades de estudio se pueden presentar de formas diversas que permitan a los niños y niñas asimilarlas partiendo de sus capacidades y aprovechando sus puntos fuertes, además, tenemos que plantearnos si una educación centrada en sólo dos tipos de inteligencias es la más adecuada para preparar a nuestros niños y niñas para vivir en un mundo cada vez más complejo. Es de gran importancia que el docente sea capaz de brindar a los niños y niñas oportunidades de aprendizaje en las cuales ponga a prueba el logro de metas y objetivos. Al conocer la relevancia que esto tiene para su crecimiento y desarrollo existe la oportunidad de fortalecer sus destrezas y habilidades adaptando la metodología, el curriculum, las unidades de aprendizaje, la evaluación entre otros, a los niños y niñas; y no que ellos se adapten al sistema de educación tradicional, lo que limita, obstruye e imposibilita sus potencialidades al negarle su propia autonomía. La teoría de las inteligencias múltiples (IM) según Howard Gardner indica cada persona que tiene el potencial para desarrollar una variedad de inteligencias que le permitirán interactuar más eficazmente en su entorno. Este autor inteligencia como la capacidad de resolver problemas o valiosos en una o más culturas. Entre siguientes: – Lingüística. – Lógico-matemática. – Visual espacial. – Corporal cinética. – Musical – Interpersonal. – Intrapersonal. – Naturalista. las inteligencias define la elaborar productos que sean múltiples encontramos las Howard Gardner en su libro “Mentes creativas”, habla de la importancia que tienen las experiencias infantiles para la creatividad adulta. Todos los niños y niñas pasan por un período de exploración del medio que les rodea, descubriendo los principios que gobiernan al mundo. Si al principio de sus vidas se les da la oportunidad de descubrir y explorar mucho sobre su entorno, seguramente acumulara un capital creativo que podrán utilizar en cualquier momento de su vida. En la actualidad existen varias clasificaciones inteligencias en estudio, de las cuales todavía disposición de sobre las IM y entre las nuevas no se cuenta con mucho material a la población docente; pero si se sabe que “la inteligencia pictórica es la capacidad de poderse expresar y aprender conocimientos nuevos de actividades artísticas y también permite estar conscientes por medio de la valoración del entorno.”17 2.15 Técnicas Didácticas en la Enseñanza de las Artes Plásticas. “La didáctica es la ciencia que parte de la pedagogía que estudia, fundamenta, describe y explica los métodos que guían el proceso de enseñanza y aprendizaje.”18 Una didáctica en la enseñanza de las artes plásticas sugiere facilitar una orientación con estrategias educativas dependiendo de la edad, necesidades, problemas e intereses, para evitar la improvisación y fracaso en la aplicación de las artes plásticas. Esta didáctica en artes plásticas debe contener métodos y técnicas adecuadas a objetivos, contenidos y actividades. En el camino de la enseñanza de las artes plásticas se deben evitar ciertos errores; como copiar paso a paso los trazos, con esto se falsean los conceptos y los objetivos que el docente sé haya propuesto porque se trata de la forma de pensar y aprender del niño y 17 http://www.asociacionideatica.com/Revista/las_inteligencias_ideaticas.htm Iris Pérez Ulloa. Didáctica de la educación plástica en la EGB. Taller de arte en la escuela. librería editorial. El Ateneo. P. 15 18 niña; de cómo percibe y siente a través de observar, cuestionar, descubrir, experimentar, imaginar y asociar experiencias. Para el docente esto requiere mucho dinamismo, pero con ello logramos aprendizajes permanentes y soluciones plásticas que se pueden aplicar fácilmente en otro momento. Otro error consiste en no tener control sobre la clase, una falta de orientación en la actividad que se va realizar; por lo que existe una falta de insentivacion hacia los niños y niñas, los cuales se sienten frustrados por esta actitud. 2.15.1 Técnica Didáctica de observación Dirigida. La observación es un procedimiento con el que se obtiene información objetiva a cerca de los fenómenos de la naturaleza, realidad y del comportamiento humano. Esta técnica consiste en observar detenidamente un modelo, acontecimiento o tema, para localizar características, estimular la percepción y reflexión sobre lo observado. Al aplicar las actividades como técnica didáctica se sugiere observar cuidadosamente y con anticipación los objetos, plantas, animales incrementar la memoria visual, las imágenes y otros elementos del entorno, para mentales, habilidades, experiencias y la creatividad que se aplicara en otro momento a través de la expresión gráfico plástica. Esta técnica requiere una organización de actividades y esfuerzo por parte del docente y educando; por lo que los resultados se aprecian a largo plazo. 2.16 Materiales y Técnicas Plásticas. Es importante tener conocimientos sobre los materiales y técnicas plásticas ya que existe gran variedad de ellos, los cuales pueden ser aplicados de diferentes maneras y permiten obtener riqueza de texturas, formas, tamaños, combinaciones, entre otros; lo que pone a disposición de la persona recursos para desarrollar la creatividad e imaginación. Al introducirse a las artes plásticas se debe recordar iniciar por la pintura porque a través de ella se desarrolla con mayor facilidad la sensibilidad; el primer material utilizado es el cuerpo como instrumento creador de arte. El contacto con la pintura debe ser espontáneo para poder desarrollar la curiosidad, interés y necesidad. El cuerpo nos permite una gama amplia de movimientos y formas, la idea principal es borrar las limitaciones y barreras que existen en el aprendizaje de las artes plásticas. Es imprescindible contar con un lugar amplio, ventilado e iluminado, una mesa de trabajo para poder crear un ambiente idóneo en donde la creatividad e imaginación tengan libertad de creación. El docente debe tener conocimientos sobre los materiales y técnicas plásticas, primero como conocimiento general que le permite ampliar su propio aprendizaje; segundo porque debe adaptar estos materiales y técnicas a su propia realidad que a su vez le permita utilizar diferentes recursos de su entorno. La selección de acuerdo a materiales y técnicas utilizadas en las artes plásticas varían de los diferentes artistas. Para el estudio de esta investigación se han agrupado de la siguiente forma 2.16.1 Materiales Naturales. El entorno desarrollar provee la una riqueza creatividad e de elementos imaginación, estos que sirven materiales como apoyo para es preciso conocerlos, valorarlos por medio de los sentidos: verlos, olerlos, escucharlos, saborearlos, tocarlos para despertar interés y placer por aprender sobre las artes plásticas. Estos se encuentran en el trozo de un carbón, una piedra da idea de masa y volumen, tamaño, forma, peso, textura; de los vegetales se pueden obtener colores, el cuerpo humano, la tierra, el aire, agua, fuego, los animales, objetos que el niño recolecte y llamen su atención son los que mejor funcionan para incrementar la observación, imaginación, memoria visual, investigación de los fenómenos naturales. Todo esto constituye la introducción a la educación artística y estética. 2.16.2 Materiales Elaborados o Industriales. Estos son instrumentos fabricados especialmente para plasmar sobre una superficie algún tipo de obra. El conocimiento de la existencia de estos materiales puede ser útil en determinado momento, el docente es quien al conocer la disponibilidad de recursos puede tener más opciones para expresarse. Entre ellos se encuentran: Acuarelas: estas se componen solución de pigmentos muy molidos y mezclados con una de goma arábiga. Ésta permite diluir la pintura con agua, con el fin de crear aguadas transparentes de color que se adhieran al papel. Aglutinantes: son todos los materiales que permiten que se adhieran los pigmentos como el pegamento, se puede utilizar engrudo espeso. Carboncillo: se fabrica con ramitas de viña, haya o sauce que se carbonizan a elevada temperatura en un horno hermético. Ceras de color: son una combinación de pigmentos puros con grasa de animales y ceras. Dejan trazos espesos y mantecosos y sus colores son intensos. Instrumentos: son todos aquellos que facilitan el trabajo como tijeras, espátulas, pinceles de cerdas suaves y duras, brochas y otros. Lápices de color: se fabrican barras se sumergen recubrirlas de madera. con una mezcla de pigmento, arcilla y aglutinante. Las en cera antes de prensarse para darles la forma alargada y Lápices de grafito: estos se clasifican en duros (H) y blandos (B), los lápices duros son adecuados para trazar líneas precisas y detalles. Los lápices blandos crean ricos trazos negros y son para crear bocetos rápidos y dibujos expresivos de línea y tono, sobre todo en papel texturizado. Lápices solubles en agua: éstos ofrecen las ventajas de los lápices de colores y además incluyen en la mina un ingrediente soluble en agua de manera que se puede diluir el color y convertirlo en una aguada transparente. Material de desecho: son aquellos desechos como telas, cordones, estambres, cajas de cartón, envases vacíos de plástico, piezas de madera, etc. Moldeables: se puede usar masa de maíz, barro, plastilina, jabón en barras, pasta de harina con agua y sal, pasta de papel molido y otros. Pasteles: se fabrican con pigmentos molidos mezclados con una base, como tiza o arcilla y unidos con adhesivos para formar una pasta rígida. Se encuentra como pasteles blandos que son capaces de producir una maravillosa textura aterciopelada; y los pasteles duros que poseen mayor consistencia y permiten trabajar en las etapas preliminares de una obra. Pinceles rígidos: son resistentes pintura al óleo, ya que pueden y elásticos son especialmente adecuados para la manipular pintura espesa y poseen suficiente resistencia para trabajar sobre una superficie texturizada. Pinceles blandos: son únicos para sostener pintura diluida. Se utilizan con acuarelas, pintura acrílica y óleos diluidos. Son perfectos para capas, vidriados y otros; resultan indispensables para trabajos de líneas finas. Pintura acrílica: tiene la cualidad de secarse rápidamente a través de evaporación del agua, la cual permite crear una película de pintura flexible y resistente al agua. Otra ventaja es que todos los colores se secan a la misma velocidad. Existen a su vez diferentes consistencias desde la pastosa de calidad mas fluida y una más liquida. Pintura al óleo: consiste en pigmentos secos molidos con un aceite seco natural como el de la semilla de linaza. El cual tiene una amplia gama de colores, tiene la versatilidad de crear texturas porque se pueden aplicar espesas o diluidas con solvente. Pinturas: se elaboran con pigmentos (colores) que se extraen por diversos procedimientos de plantas, animales, de tierras y minerales, luego se mezclan con algún aglutinante, adhesivo o pegamento. Soporte: puede ser pueden una base fija como la pared, el piso, una tabla o pizarrón; y ser transportables como el papel en diferentes tamaños y tipos, periódico, cartón y otros. Témpera: es conocida como goauche, es una pintura espesa que se prepara de forma parecida a la acuarela mezclando básicamente pigmentos con goma arábiga, glicerina y un conservador para evitar la formación de hongos. 2.17 Teoría del Color. Para el aprendizaje del área de artes plásticas color y para esto debemos conocer como saber aplicar los colores es importante los principios básicos en la comenzar por el de la teoría del color y practica el cual ayuda al aumento de la confianza. “CIRCULO CROMÁTICO: Se trata de una forma de circulo. Es una disposición versión simplificada del espectro en de los colores primarios (rojo, amarillo, azul) y secundarios (naranja, verde y violeta), a partir de los cuales se mezcla el resto de colores. COLORES PRIMARIOS: cromático. Un color Los colores primarios son equidistantes en primario es aquel que no se puede el círculo conseguir mezclando otros colores. COLORES SECUNDARIOS: Un color secundario se obtiene con la mezcla de dos primarios, así el azul y el amarillo dan lugar al verde; el rojo y el amarillo, al naranja; y el rojo y el azul, al violeta. COLORES FRÍOS: son aquellos que dan la sensación de frío. Están asociados el agua, hielo y la selva, se vale de ellos para pintar comprendidos en el área con ambientes frescos Y están verde-azul-violeta del círculo cromático. Reciben también el nombre de entrantes pues parecen que se alejan en el plano de un paisaje, tendiendo a distanciar los objetos. Estos colores reducen el tamaño óptimamente. Cuando los colores fríos son claros dan sensación de soledad, frescura y descanso; cuando son oscuros inspiran sentimientos de tristeza, melancolía y misterio. COLORES CÁLIDOS: son aquellos que dan la sensación de calor, son luminosos, alegres, dinámicos y estimulantes. Están comprendidos entre el rojo- colores naranja-amarillo del círculo cromático; Tienen la propiedad de acercar los planos al observador por lo que reciben el nombre de salientes.”19 2.18 La Sicología del Color Toda persona generalmente muestra preferencia por determinadas clases de colores. Aun sin advertirlo, los colores tienen una considerable influencia sobre los seres humanos. En términos generales, los colores se dividen en dos grupos sicológicos: fríos y cálidos. El azul y los colores de luz azulada son colores fríos. Los colores que tiran a rojo o amarillo son cálidos. El rojo es un color estimulante, comunica alegría o entusiasmo. El azul es calmante y se traduce en reposo, aunque en exceso puede ser deprimente. Una persona puede llegar hasta a sentir frío en un cuarto azul y calor en uno rojo, sin advertir la influencia de esos colores en sus sensaciones de temperatura. El amarillo es el color que se relaciona con el sol, y significa luz radiante, alegría y estímulo; el naranja como una combinación del rojo y amarillo tiene cualidades de éstos pero en menor grado; el verde es el color del campo, es fresco y reconfortante. El violeta es madurez y en un matiz claro expresa delicadeza. En estos colores se comprenden la enorme variedad de matices que pueden ser obtenidos por las mezclas entre ellos. Los colores expresan estados anímicos y emocionales y pueden resultar agradables o desagradables por motivos especiales. Una persona, por ejemplo, puede asociar una experiencia desagradable con determinado color, motivo por el cual ese color le disgusta. 2.19 Conceptualización de Términos. – Actitud: Disposición de animo para responder a un estimulo. – Aguada: capa fina de pintura o tinta transparente o muy diluida, y que se aplica por lo general en trazos amplios. 19 Simón Jennings. Taller de arte. Guía Leopold Blume. 2000 p. 176 esencial de técnicas de pinturas y habilidades creativas. – Aptitud: capacidad natural para hacer algo. Rasgo que indica lo que el individuo es capaz de aprender y realizar. – Artes plásticas: es la disciplina que reúne y estudia el conjunto de dibujos, grabados, pinturas y esculturas, consideradas obras creativas por sus soluciones únicas, que expresan interpretaciones de ideas, sentimientos, la realidad y la fantasía con diversos materiales y dominio de las técnicas plásticas. – Color: sensación visual producida al incidir en la retina los rayos luminosos reflejados por los cuerpos al ser iluminados por la luz. Cada una de las siete clases de rayos en que se descompone la luz blanca del sol al pasar por un prisma: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo, violado. Pigmento o sustancia preparada para pintar. – Composición plástica: organización de los elementos plásticos: espacio, formas bidimensionales y tridimensionales, colores y texturas que integran una obra, procurando unidad y armonía. – Coordinación motriz: relación de los sistemas óseo, muscular y neurológico para realizar de manera natural y voluntaria movimientos. – Crear: en artes plásticas, producir obras originales y de merito relevante, únicas por sus aportes expresivos, técnicos y estéticos. – Creatividad: capacidad innata de todos los seres humanos susceptible de desarrollarse mediante estímulos; se manifiesta en la producción de obras y soluciones con cierto grado de innovación, relaciones y aportaciones positivas. – Dibujo: trazos de figuras sobre una superficie para expresar algo real o imaginario. – Dibujo de memoria: interpretación de formas o temas que se recuerdan. – Dibujo del natural: trazo de formas observando un modelo o la realidad: un conjunto de objetos, frutas o flores; animales, paisaje urbano o campestre y figuras humanas que posan. – Dibujo dirigido: método didáctico para estimular la evolución de la expresión grafica y la ejecución de trazos siguiendo paso a paso las indicaciones que sugieren y las observaciones. – Dibujo espontáneo: trazos naturales y libres según el control muscular, las destrezas y el interés personal en un momento determinado. – Dibujo esquemático: síntesis de las figuras con un trazo que las represente o las identifique. – Dibujo geométrico: trazo de formas regulares e irregulares que estudia la geometría: líneas, superficies, polígonos, volúmenes; se incluye el trazo de letras, la perspectiva y el levantamiento e interpretación de planos. – Dibujo infantil: expresión grafica espontánea en la que, comúnmente, las niñas y los niños trazan las figuras de una manera que fácilmente se identifica como peculiar de la infancia. – Dibujo inicial o de exploración: dibujo que se pide a los alumnos que realicen libremente, con el tema que quieran y como puedan, al iniciar un curso escolar, para conocer la etapa de evolución grafica en que se encuentran y a partir de ese nivel para determinar la estimulación que es necesaria. – Dimensión: cada una de las tres direcciones en que se mide la extensión de un cuerpo: largo, ancho (extensión de lado a lado) y alto (distancia de la base a la mayor elevación). – Educación artística: disciplina que estimula el desarrollo de facultades sensoperceptivas, intelectuales, motrices, imaginativas y expresivas de todas las niñas y los niños a través de conocimientos, elementos, actividades y recursos materiales de las artes plásticas, la música, la danza y el teatro. – Educación estética: disciplina que estimula y orienta la sensibilidad, la formación del juicio y el gusto estético, el aprecio de la naturaleza y de las obras humanas, la iniciación en el contacto con el arte y el incremento de la cultura personal. – Escorzo: limitación de las dimensiones de una figura que en la realidad estaría perpendicular u oblicua al plano, en aplicación de las leyes de la perspectiva. Aunque en rigor toda representación figurativa supone la existencia de un escorzo, sólo se habla de él cuando la alternación es visualmente muy acusada. – Escultura: obra tridimensional con valores artísticos y estéticos realizada al esculpir mármol o piedra, tallar madera, modelar barra o fundir y soldar metales. – Experiencia estética: excitación intensa de la imaginación, la memoria, la sensibilidad, el razonamiento, la capacidad asociativa y el estado de ánimo del receptor al apreciar los valores de las obras humanas y de la naturaleza. La experiencia estética redistingue radicalmente de la experiencia cotidiana en que aquella es de mayor intensidad ante valores especiales. – Expresión: es la exteriorización de pensamientos, sentimientos y experiencias significativas. – Expresión grafico-plástica: elaboración de obras en las que se manifiestan intenciones, sentimientos, hechos, ideas técnicas y experiencias significativas a través de materiales y plásticas. Es un proceso dinámico personal en perpetua transformación. Promueve la adquisición de conocimientos, el desarrollo de facultades y la orientación de la creatividad, de la sensibilidad y de las emociones. – Fantasía. Facultad de unir libremente imágenes archivadas en la memoria según el sentimiento, la intención y el entendimiento. Es la invención de formas y situaciones ilusorias y la reproducción de imágenes de cosas pasadas o ideales sin perder contacto con la realidad. – Forma. Aspecto externo de los seres y de las cosas con sus rasgos característicos. – Forma integral. Desarrollo equilibrado de las facultades físicas, psíquicas y emocionales del ser humano, meta a la que aspira incluyendo en los planes y programas de estudio todas las áreas del conocimiento y otorgándoles la misma importancia. – Grabado. Estampas que se producen por medio de la impresión con láminas, o placas, o superficies grabadas. – Idea: pensamiento preciso de algo. Imagen o representación que del objeto percibido queda en la mente. Plan para la producción de una obra disponiendo el orden de los elementos. – Identificación con el material: preferir el uso de un material plástico por sentirse cómodo con él en la medida en que se controla su manejo y se logran los efectos deseados. – Imagen mental: proceso del pensamiento y la sensibilidad por el cual las percepciones y experiencias se vuelven formas, figuras o imágenes internas ordenadas en la memoria. – Imaginación: facultad mental natural de los seres humanos que combina a voluntad lo que se ve, se piensa y se sabe de los seres y las cosas produciendo nuevas formas o imágenes internas derivadas y parecidas a las reales, o totalmente fantásticas e irreales, o ideales, buscando lo que se supone la perfección. Evocación de ideas y formas sin necesidad de estímulos sensoriales. – Imaginación creadora: facultad por la cual se ven en la mente las formas de las cosas y se inventan o elaboran nuevas imágenes ideales de algo organizándolas conforme a todo. – Imaginación reproductora: capacidad mental de repetir en una obra formas parciales o totales, ya sean ideales o reales, archivadas en la memoria, y reorganizar, en una serie de obras, las imágenes con distintos acomodos. – Modelado: forma tridimensional realizada con trozos de material plástico blando: plastilina, barro, cera, pasta de papel. – Observación dirigida: es la guía intencional de la atención para examinar la forma, el tamaño, el color, la textura, la posición, la proporción, la ubicación en el espacio y la relación con otros elementos de personas, animales, vegetales, cosas; se incluye el análisis de las causas y consecuencias de fenómenos naturales y sociales. – Percepción: la información proporcionada por los estímulos sensoriales se procesa en el cerebro y transforma en conocimiento lo que sucede ordenando inmediatamente las respuestas. – Pigmentos: materias colorantes de origen natural y compuestos químicos simples o mezclados preparados que tienen la cualidad de reñir o pintar. Comúnmente se los llama pinturas o colores. – Plantillas: moldes y patrones de cartón con figuras caladas para repetirlas iguales y trazarlas en serie. – Proporción: relación entre las partes de un todo comparando el tamaño de ellas entre sí. – Sicología de la expresión gráfico-plástica infantil: estudio de los procesos sicobiológicos y afectivos que originan y desarrollan la expresión y la evolución gráfico plástica de los niños y niñas, así como su interrelación con los factores y estímulos externos que ocurren. – Sensibilidad: capacidad física y afectiva del entendimiento para apreciar los aspectos materiales y los valores del entorno. Capacidad de tener emociones por un suceso de importancia y generar acciones. Capacidad de captar conscientemente sensaciones físicas, emociones, tensiones intelectuales y sentimentales. – Simetría: proporción equilibrada de la posición de las partes de un todo con referencia a un punto, línea o plano determinado. Formas iguales colocadas a la misma distancia en los lados de un centro, que en dibujo se llama línea de eje y divide a la mitad una superficie o una forma. – Soporte: material que sirve de base para dibujar o pintar sobre él: papel, cartón, tela, madera y otros. – Técnica plástica: manera probada de aplicar un material y obtener su conocimiento, dominio, aprovechamiento y buen manejo, o para adquirir la llamada buena factura o buen oficio. Conjunto de procedimientos prácticos que explican concretamente la manera más conveniente de manejar el material. – Textura táctil: es la sensación física que da un material al entrar en contacto directo con la piel informando sobre las características de las superficies en cuanto a consistencia, calidez, textura, peso y resistencia. – Textura visual: es la sensación óptica que de las características de una superficie informa una fotografía, ilustración o pintura sin necesidad de palparlas para identificar el material y las texturas. En las obras plásticas se pueden sugerir las texturas que ofrecen al tacto las superficies, por la manera como se aplican las pinceladas y la pintura para producir efectos que evoquen las sensaciones táctiles, las características y la apariencia externa de una forma. – Trabajo artístico: es el conjunto de obras materiales realizadas con la intención de expresar las ideas producto de la observación, la fantasía, la creatividad y la reflexión, así como las interpretaciones de las experiencias que se tienen en la realidad. Son obras en las que se aprecia que el productor posee conceptos, conocimientos, creatividad al plantear nuevas ideas y soluciones plásticas originales, dominio de la técnica, buen oficio o buena factura y valores estéticos.