Presentación - Comunidad de Madrid

Anuncio
ELLAS. CREADORAS DE LOS SIGLOS XX Y XXI
Hojas didácticas
Ellas. Creadoras de los siglos XX y XXI
ÍNDICE
Presentación
Contenido de la exposición
En cuerpo y alma
Interior/Exterior
Propuesta de actividades
Visita guiada
Talleres
-1-
Ellas. Creadoras de los siglos XX y XXI
Presentación
La RedITINER es una plataforma de colaboración entre los municipios y la
Comunidad de Madrid que se materializa anualmente en exposiciones itinerantes. Y
que buscan promocionar la creación artística en Madrid y dar a conocer aspectos
relacionados con la cultura y el patrimonio, como son las conmemoraciones
culturales, las artes escénicas, el arte contemporáneo, la música, la literatura, la
historia, el arte o el patrimonio.
En esta ocasión les presentamos la exposición temporal Ellas. Creadoras de
los siglos XX y XXI, una muestra que recoge la producción creativa de mujeres de
esta época. Se exhiben veintitrés artistas de épocas, lenguajes y técnicas diferentes,
que nos permiten conocer la versatilidad del arte contemporáneo a través de la
subjetividad de la mirada femenina.
Les ofrecemos la posibilidad de usar este material didáctico, adaptado a los
distintos niveles de enseñanza, y que está compuesto por un material teórico
(Contenido de la exposición) donde podrá encontrar las claves principales para
trabajar sobre la figura de estas artistas y su obra expuesta; y un material práctico
(Propuestas de actividades) para que el monitor/guía oriente la visita guiada y los
diversos talleres que le proponemos.
Esperamos que este material sea de su utilidad.
Subdirección General de Museos
COMUNIDAD DE MADRID
-2-
Ellas. Creadoras de los siglos XX y XXI
Contenido de la exposición
1
Esta exposición, que consta de veinticuatro obras, está estructurada en dos
secciones temáticas. En la primera, titulada En cuerpo y alma, se incluyen
creaciones de Frida Kahlo, Gisèle Freund, Marina Abramovic, Cindy Sherman,
Paloma Navares, Concha García, Susy Gómez, Marina Núñez, Adriana Duque,
Amparo Sard, Naia del Castillo, Victoria Diehl, Carmen Calvo y Concha Jerez. El
punto en común entre las piezas se centra en la reflexión sobre la dicotomía
existente entre el cuerpo y el alma. Son piezas que enfrentan la intimidad y
profundidad del alma, como el Diario de Frida Kahlo, con otras obras que muestran
la desnudez sin censuras y en su máximo esplendor, como ocurre en la impactante
fotografía de Victoria Diehl.
La segunda parte lleva por título Interior/Exterior, y en ella se incluyen
obras de Amalia Avia, Esther Ferrer, Isabel Quintanilla, Marisa González, Ouka
Leele, Darya Von Berner, Montserrat Soto, Berta Jayo y Diana Larrea. Con sus
obras nos invitan a acercarnos a dos conceptos simbólicos, el interior y el exterior.
Las diferentes posiciones que asumen las artistas ante esta tensión se traducen en
algunos casos en la representación de la belleza de la naturaleza de una forma
bucólica, pero sin dejar de lado la capacidad crítica, como en las fotografías de
Marisa Gónzalez o Montserrat Soto. Además, algunas de ellas nos muestran las
consecuencias terribles de las agresiones realizadas por el ser humano en
nuestros paisajes.
Paralelamente nos adentraremos en obras intimistas que nos sitúan ante
interiores u objetos que representan la vida cotidiana y que contemplamos como si
fuéramos voyeurs. Frente a creaciones como las de Isabel Quintanilla o Carmen
Calvo sentimos cómo interrumpimos en la esfera privada de las personas, al igual
que hemos invadido las almas en la primera parte de la exposición, y ante la obra
de Esther Ferrer nos podemos aproximar a una reflexión sobre los límites del
espacio.
1
Debido a limitaciones del espacio, es posible que en las salas no estén presentes todas las obras que forman parte de la
exposición o que se muestren en un orden diferente al que se detalla en este documento. Los textos incluidos en este
documento son los que aparecen en la exposición, realizados por Marisa Oropesa, comisaria de la exposición. También hemos
contado con la colaboración de Marlene García, Coordinadora de Voluntarios Culturales de la Red Itiner.
-3-
Ellas. Creadoras de los siglos XX y XXI
En cuerpo y Alma
1
Frida Kahlo
Diario, 1944-1954
Proyección en DVD + Libro ejemplar facsímil
24 x 16,5 x 3 cm
Hija del fotógrafo judío-alemán Guillermo Kahlo, Frida nace en Coyoacán, en el sur de Ciudad
de México, en 1907. A los dieciséis años, cuando era estudiante en la Escuela Nacional
Preparatoria de esta ciudad, resulta gravemente herida en un accidente de autobús y comienza
a pintar durante su recuperación. Este accidente le dejará importantes secuelas en sus piernas,
que con el paso del tiempo la llevarán a la invalidez total. Tres años más tarde llevó a Diego
Rivera algunos de sus primeros cuadros para que los viera y éste la animó a continuar
pintando. Se casaron en 1929. Conoce a León Trotsky, con motivo de su destierro, al que
acoge en su casa en 1937 y 1938. Organiza las exposiciones de Nueva York de 1938 y de
París de 1939 a través de sus contactos con el poeta y ensayista surrealista francés André
Breton. En 1954 fallece con tan sólo cuarenta y siete años de edad.
La artista mexicana escribió durante una década en su Diario sus pensamientos más íntimos al
igual que sus miedos, sus frustraciones y por supuesto sus sueños. Es un valiosísimo
testimonio de la intimidad de una artista que siempre luchó por la libertad de las mujeres. Los
autorretratos que contienen estas páginas son el espejo de su alma, la mujer vista por ella
misma y plasmada a través de sus pinceles.
2
Gisèle Freund
Frida Kahlo en su casa de Coyoacán (México), c. 1942
Fotografía
24 x 19 cm
Hija de una familia de la alta burguesía judía alemana, estudia sociología en el Instituto de
Investigación Social de Frankfurt, con Adorno y Manheim, y allí frecuenta grupos de
estudiantes de izquierdas. Se implica políticamente contra el nacionalsocialismo, hecho que
la obliga a huir de Alemania y refugiarse en París. En 1931 estudia Historia del Arte en la
University of Freiburg de Breisgau y en 1936 presenta su tesis doctoral en la Sorbona, titulada
“La Photographie en France au XIXème siècle”. Al año siguiente se casa con Pierre Blum, del
que se separa posteriormente, divorciándose oficialmente en 1948. Con la ocupación
progresiva de Francia por parte de las tropas nazis, en 1942 Freund se exilia a Buenos Aires.
Al acabar la guerra, se instala definitivamente en la capital francesa, donde continúa
ejerciendo como fotógrafa independiente y consigue el reconocimiento internacional. Fallece
a los noventa y un años de edad en París en el año 2000.
Durante su estancia en México de 1947 a 1952, Gisèle Freund entró en contacto con Diego
Rivera y Frida Kahlo, a la que realizó algunos de los mejores retratos fotográficos que se
conservan de la artista mexicana.
-4-
Ellas. Creadoras de los siglos XX y XXI
3
Cindy Sherman
Sin título, 1983 (la artista en su estudio)
Fotografía
39,4 x 25,4 cm
La formación de esta artista estadounidense comienza en el Buffalo State College de Nueva
York entre 1972 y 1976, donde estudia arte y dedica una especial atención a la fotografía.
Hasta 1986 únicamente realiza autorretratos fotográficos con los que intenta enfocar de una
manera diferente el tema de la mujer estereotipada. El paso a un formato cada vez más grande
va en paralelo a la fragmentación de la representación de la figura de Sherman como
protagonista, tendiendo algunos de sus temas a la violencia, el erotismo o la crítica política. Su
primera exposición individual tuvo lugar en Nueva York en 1980.Su obra ha sido mostrada en
museos como el Museo de Arte Moderno de San Francisco, el MOMA de Nueva York, el Jeu de
Paume de París, el Stedelijk Museum de Ámsterdam... Actualmente está preparando una gran
exposición que incluirá más de 170 de sus fotografías que se presentarán en 2012 en el Museo
de Arte Moderno de San Francisco y en el Walker Art Center de Minneapolis.
4
Paloma Navares
Mujer del Samurai, 2008
Fotografía
125 x 125 cm
Creadora de un lenguaje plástico propio caracterizado por el uso de nuevas tecnologías, la
utilización del espacio, la luz y la integración de diversas técnicas, su lenguaje plástico está
construido desde la idea de hibridez y sustentado, desde sus inicios, en la práctica
interdisciplinar, el ensamblaje de técnicas y soportes, y la utilización de materiales industriales.
Sus primeros trabajos audiovisuales están ligados a la performance y la danza. En 1985-1986
realiza los proyectos: Seravan, Canto a un árbol caído, Origen y Noches de luna, que se
presentan principalmente en centros de arte y museos. En 1986 presenta en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía el ciclo de vídeo e instalaciones Cultura y nuevas tecnologías,
Procesos. Desde sus inicios en 1979 hasta el momento actual ha realizado más de un centenar
de exposiciones en todo el mundo, estando presente en Ferias y Bienales. Junto a su actividad
artística desarrolla una labor de formación, de 1999 a 2002 imparte el curso Sculpture, object,
installation, en la Salzburg International Summer Academy of Fine Arts, Austria. Su obra se
encuentra en museos, instituciones y colecciones públicas y privadas.
En las obras que forman parte de esta serie se muestran fragmentos de orquídeas con figuras
de mujeres de samurai dedicadas al cuidado del hombre, lo que supone una denuncia del papel
anónimo de la mujer, condenada a limitar sus experiencias a la esfera de lo privado.
-5-
Ellas. Creadoras de los siglos XX y XXI
5
Concha García
Mirada perdida, 2007
Acuarela sobre papel manipulado
76 x 112 cm
Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, en 1984 obtuvo la Beca de
Roma en la Academia Española de Bellas Artes. Entre 1981 y 2009 recibe algunos premios,
entre ellos el Primer Premio de la Bienal Internacional Julio Prieto Nespereira de Grabado, el
Primer Premio de Grabado Madrid 1992. En 1994 obtuvo la Beca de Creación en Artes
Plásticas, en el Colegio de España de París. Su obra se encuentra en varios museos y
colecciones públicas y privadas, tales como el Museo Nacional Reina Sofía o el Centro de Arte
Patio Herreriano de Valladolid. La obra de la artista, involucrada con la renovación del lenguaje
escultórico, se muestra cercana a la experiencia del sujeto en su relación con los materiales o
bien de extrema fragilidad o bien tan próximos como cotidianos y domésticos.
6
Susy Gómez
Sigo mi destino, 2011
Resultado de la acción de fundir un vestido.
Aluminio fundido a la cera perdida
160 x 80 x 80 cm, aprox.
Artista multidisciplinar, Susy Gómez i Fuster estudió en la Facultad de Bellas Artes de Sant
Jordi, de Barcelona y se dio a a conocer en el Espai 13 de la Fundaciò Mirò de Barcelona en
1993. Poco después era considerada uno de los nombres claves de los 90, estando presente a
partir de ese momento en prestigiosas ferias y muestras colectivas a nivel tanto nacional como
internacional. Sus trabajos reflejan una potencia visual y emocional, utiliza medios muy
diversos, como son la fotografía, video, pintura, dibujo, escultura, instalación... En 1999 recibe
la Beca Endesa y expone Maldito Corazón, en el Musee d´Art Contemporaine de Nice. Un año
después realiza la exposición "Algunas Cosas Que Llamaba Mías", en el IVAM de Valencia, y
en 2001 "No sé cuantas veces", ésta en el Museo de Pollença. Entre lo frágil y lo rotundo, la
artista plantea en sus obras trabajos situados en escenarios de gran plasticidad visual en los
que nunca faltan las metáforas como dispositivos que revelan su interés por profundizar en
temas de identidad.
La versatilidad de la artista mallorquina es una de sus características principales, sus obras
pueden ser tanto pinturas como videos, fotografías, esculturas o instalaciones. En esta ocasión
estamos ante una escultura de un vestido que pertenece a una serie de obras que son
resultado de la acción de fundir a la cera perdida un vestido original del guardarropa de una
mujer de su familia o de su red personal. El título se entiende como un discurso paralelo que
más que definir la obra, la acompaña conceptualmente, que nombra estados o situaciones a
modo de crear un feed back, en definitiva entablar un dialogo con el espectador.
-6-
Ellas. Creadoras de los siglos XX y XXI
7
Marina Núñez
Visión (2), 2007
Vídeo monocanal, sonido 1’ 24’’
Se forma en la Universidad de Salamanca, donde se licencia en Bellas Artes. Más adelante se
convierte en Doctora por la Universidad de Castilla-La Mancha, y es Profesora Titular de
Pintura en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo. Participa desde
muy joven en exposiciones colectivas como la “Muestra de Arte Joven de 1989”, organizada por
el Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid, o “Germinations 5”, en la Bienal Europea
de Jóvenes Artistas celebrada en Lyon (ELAC). Sus primeras exposiciones individuales tienen
lugar en 1993, en la Sala José María Fernández, de Málaga, y en la madrileña Galería Buades.
Su obra ha podido verse tanto en importantes muestras en nuestro país como la realizada en el
MUSAC de León o en exposiciones internacionales. Su obra figura en colecciones de varias
instituciones, entre las que podemos nombrar el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el
Artium de Vitoria, la Fundación “La Caixa”, el MUSAC de León o la Corcoran Gallery of Art,
Washington, DC.
Esta obra se relaciona con el mito de la caverna, según el cual el hombre no puede llegar al
verdadero conocimiento a través de la información que le llega a través de los sentidos, y alude
a la consideración del cuerpo como una cárcel.
8
Marina Abramovic
Skeleton, 2002
Video
15’ 45’’
Entre 1965 y 1970 estudió en la Academia de Bellas Artes de Belgrado. Completó sus estudios
en la Academia de Bellas Artes de Zagreb (Croacia) en 1972 y entre 1973 y en 1975 dio clases
en la Academia de Bellas Artes de Novi Sad, mientras preparaba su primera performance en
solitario. Ya en 1976 la artista deja Yugoslavia y se marcha a Ámsterdam. Sus primeras
performances fueron una forma de rebelarse contra su estricta educación y la cultura represiva
del gobierno de posguerra de Tito. Como todo su trabajo, eran purificaciones rituales
encaminadas a liberarla de su pasado. Sus obras exploran los parámetros del poder y la
dependencia dentro de la relación triangular entre ambos y los espectadores, y son el resultado
de una serie de experimentos que pretenden identificar y definir los límites en el control sobre
su cuerpo. Ha recorrido el mundo con sus obras y sus performances, la última la realizó en el
MOMA de Nueva York que le dedicó una importante exposición retrospectiva. Ha creado la
Fundación Marina Abramovic con el fin de preservar el arte de la performance (Marina
Abramovic Foundation for the Preservation of Performance Art).
La obra Skeleton nos muestra una de las influencias en la obra de Abramovic: el budismo
tibetano. En el video se evoca un ejercicio tradicional de los monjes, que se acuestan junto a
muertos en diferentes estados de descomposición para entender mejor el proceso de la muerte.
Según la artista, estar cerca del esqueleto (símbolo del propio esqueleto) es una forma de
confrontar el miedo a la propia mortalidad. Esta performance nos recuerda el peso de nuestros
huesos, de nuestro cuerpo, de nuestra estructura, de nuestro estado de ánimo; el peso de la
historia del comportamiento humano. La fusión entre performance-multimedia-arte concluye con
un resultado de gran calidad, lleno de energía y de desolación, junto al toque de la muerte que
nos recuerda que estamos vivos.
-7-
Ellas. Creadoras de los siglos XX y XXI
9
Adriana Duque
Yoshua. Serie Infantes, 2009
Impresión fotográfica
Ed. 5 + 3 p.a.
171 x 143 cm
Cursa sus estudios de Bellas Artes en la Universidad de Caldas. Tras recibir una beca,
completa su formación en el Instituto Grisart de Barcelona, especializándose en fotografía
digital. Después viaja a París, donde se empapa de las distintas colecciones de fotografías y
amplia así sus conocimientos. Desde 2001 su trabajo se ha centrado en la fotografía y sus
temas rompen cualquier arquetipo. En sus obras parece mezclar estereotipos colombianos que
comparten protagonismo con fantasías fantasiosas y personajes irreales. Ha realizado múltiples
exposiciones individuales y colectivas como Sobre el Territorio, Arte Contemporáneo en
Colombia en el Museo Diego Ribera (México), Cinco Miradas Colombianas en Japón y ha
participado en ferias como la Toronto International Art Fair. Ha recibido numerosos premios en
su país así como distinciones. Actualmente reside y trabaja en la ciudad de Bogotá.
“El rol mediador de la figura infantil como un concepto sensible, como una idea abstracta, como
una inconformidad del campo visual es llevado al límite por Duque en series como Infantes;
estos niños escogidos disciplinada y obsesivamente como modelos por parte de la artista
comparten rasgos comunes: blancos caucásicos con ojos profundamente claros y una extraña
expresión en la mirada que deja al espectador intimidado por la subliminalidad de la imagen y
su escala, así como por su capacidad de penetrar en la intimidad inconsciente del espectador.
Estas imágenes se construyen como tipologías de retrato que recuerdan a la majestad de las
figuras infantiles en las pinturas de la nobleza europea donde a pesar de la corta edad de los
modelos representados, estos eran investidos por sus autores de un aire de superioridad y
adultez intrínseca a su condición que complejizaba toda la representación. La frialdad de estas
imágenes es el concepto: el antagonismo entre animado e inanimado, entre mirada objetiva y
subjetiva”. Del texto “Delusiones de un lugar común” de Carlos E. Betancourt
10
Amparo Sard
Sin título. Serie Dudando del momento perfecto, 2006
Papel perforado
32,5 x 46 cm
Sus proyectos más recientes son la exposición colectiva en el INMA (Irish Museum of Moderm
Art) Order, desire, Light y su participación en el 2009 en la exposición colectiva en homenaje a
Martin Luther King donde compartió espacio con Louise Bourgeois, Kiki Smith, Jasper Johns,
Tony Oursle, Bruce Nawman, Susan Rothenberg o Sudo Reiko. Ha realizado exposiciones en
Galería Terreno Baldío, México, DF.Galería Bravin Post Lee, Nueva York, Galería Hardcore.
También ha estado presente en ferias de arte tanto nacionales como internacionales: ARCO o
Scope (Nueva York), por ejemplo. A lo largo de su carrera ha sido premiada con numerosos
galardones como el Primer Premio al Premio Ciutat de Palma (Casal Solleric, Palma de
Mallorca) o el Primer Premio Internacional Deutsche Bank (Berlín). Cuenta con obra en
importantes colecciones como en el Museo Guggenheim de Nueva York, el MOMA, la West
Collection (Museo de Arte Contemporáneo de Chelsea) o en el Taylers Museum (Holanda).
-8-
Ellas. Creadoras de los siglos XX y XXI
11
Naia del Castillo
En tránsito, 2009
Fotografía color
150 x 100 cm
Se especializó en escultura en la Universidad de Bellas Artes del País Vasco en 1998. En el
año 2000 realizó un Master en Bellas Artes en el Chelsea College of Arts de Londres. Del 2000
al 2011 ha residido y trabajado en Bilbao, Rotterdam, Londres, Barcelona, París, Roma, Nueva
York y Hong Kong, gracias a la ayuda de diversas becas entre las que destacamos la de la
Academia de España en Roma en el año 2008 y en el 2009 el programa ISCP, International
Studio and Curatorial Program en Nueva York. En el 2005 fue una de las artistas que
representaron a España en Parisphoto 05. Ese mismo año ganó el premio a la mejor exposición
en el Festival Off de PhotoEspaña 05. En el 2007 fue seleccionada por la Fundación del Museo
del Prado como una de 12 artistas españolas para participar en “12 artistas en el Prado”, donde
realizó dos obras que posteriormente se expusieron en el mismo. En el 2010 participó en las
exposiciones “Escultura Española 2000-2010” y “Nuevas Historias. A New View of Spanish
Photography and Video Art”. Del Castillo ha expuesto extensamente en Estados Unidos, China,
Corea o Japón y su trabajo se encuentra en numerosas colecciones.
Según Naia del Castillo, esta fotografía forma parte de una serie donde reflexiona sobre el paso
del tiempo. En tránsito en una mujer que se encuentra en un ascensor, volando en medio del
espacio. El ascensor es un elemento que sube o baja, que transporta. Ella también se
encuentra levitando pero con un nexo de unión al mundo, que es su pelo enganchado a un reloj
de arena que se encuentra en el suelo del ascensor. En tránsito, habla sobre el momento,
sobre el instante. Ese lugar, espacio o tiempo en el que uno se encuentra como congelado,
donde no puede ni subir ni bajar.
12
Victoria Diehl
Sin título, 2007
Fotografía digital. Positivado sistema Lambda
125 x 192 cm
Es Licenciada en Pintura y tiene el Diploma de Estudios Avanzados en Fotografía por la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo. Su trabajo aúna las nuevas técnicas
digítales y los más viejos mitos, sus fotografías suelen estar centradas en una revisión de la
escultura clásica. Sus obras manifiestan un romanticismo claro, influenciado por el
neoclasicismo presente en sus trabajos iniciales. Su obra forma parte de importantes
colecciones como la del CGAC, Artium, Colección Norte, Injuve, Caja Madrid, Caixanova,
Museo de Pontevedra y Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Su obra ha sido exhibida en
ferias como Arco (Madrid), D-Foto (San Sebastián), Arte Lisboa, Photo-London (Londres), Hot
Art Fair (Basilea) o Diva Art Fair (Nueva York) y ha expuesto de manera individual en
Photogalicia (Fundación Caixagalicia, Vigo), o en los Institutos Cervantes de Viena, Milán y
Roma. Ha recibido a lo largo de su carrera distintos becas y galardones como la Beca de la
Academia de España en Roma, el de Generación Caja Madrid, Injuve, BMW, Parlamento de la
Rioja o Unión Fenosa.
Con esta obra, la artista intenta acercarnos a su visión particular sobre la representación del
cuerpo en el arte, que ha objetualizado el cuerpo femenino, sometiéndolo a los cánones de
belleza imperantes en cada época. Estas representaciones escultóricas de mujeres bajo el
pretexto de representaciones divinas, nos hablan de un cuerpo que a pesar de ser concebido
para contemplar y representar la belleza eternamente, con el paso del tiempo ha sufrido
agresiones y el desgaste natural de su materia. Expuestas en los museos, las contemplamos
admirando su belleza y sin relacionarlas con nuestras propias marcas que el tiempo ha escrito
en nuestros cuerpos.
-9-
Ellas. Creadoras de los siglos XX y XXI
13
Carmen Calvo
He rechazado siempre que me comprendiesen, 2006
Técnica mixta, collage, fotografía
100 x 74 cm
Comienza a estudiar Publicidad para más adelante ingresar en la Escuela de Artes y Oficios de
su ciudad natal, donde se encuentra entre 1965 y 1970, y después en la de Bellas Artes de San
Carlos, entre 1969 y 1972. En la década de los setenta se ve atraída por las piezas
arqueológicas, y empieza series de obras que incorporan fragmentos, esencialmente
cerámicos. Una de estas series sería “Escrituras, Paisajes y Retratos”, en la que se utilizan
pequeñas piezas de tierra cocida que aparentan ser pinceladas. A finales de la década de los
noventa comienza a introducir fotografías en sus obras, y crea escenografías basándose en
instalaciones que reflejan la visión de la artista de la realidad que le rodea. En 1997 representa
a España en la Biennale di Venezia, y el IVAM y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
le han dedicado exposiciones retrospectivas en 1990 y 2000, respectivamente. Su obra está
presente en Museos y colecciones de todo el mundo.
La obra presente en esta exposición pertenece a una etapa en la que la artista manipula
fotografías anónimas de álbumes familiares para aportar una visión crítica sobre la sociedad de
los años de la dictadura: los rostros borrados nos hablan de identidades cercenadas a favor de
un comportamiento común oficial.
14
Concha Jerez
Restos de música diaria, 1996
Fotomontaje
75 x 100 cm
Cursa la carrera de piano en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y la
Licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Madrid. A partir de 1976 centra su
trabajo en el desarrollo del concepto de instalación, ampliando a comienzos de los 80 su
actividad a la performance. Individualmente su producción es muy fructífera: obras de gran
formato para lugares específicos (la mayoría de ellas con carácter InterMedia en las que se
incluyen el vídeo y el sonido entre otros medios), exposiciones y performances. Desde 1989
simultanea su obra individual con obras realizadas con el compositor y artista InterMedia José
Iges entre las que destacan obras de arte sonoro y radiofónico para emisoras como la RAI,
ORF, ABC de Australia, WDR de Colonia y RNE, instalaciones sonoras y visuales -algunas
interactivas-, performances y conciertos InterMedia. El Consejo de Ministros le concedió en
abril de 2011 la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.
- 10 -
Ellas. Creadoras de los siglos XX y XXI
Interior/Exterior
15
Amalia Avia
Estación de Atocha, 1995
Óleo sobre lienzo
73 x 92 cm
Su infancia transcurre en Madrid, para formarse en la Academia de Eduardo Peña entre 1953
y 1955 y en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. En 1954 viaja a París
con la promoción de alumnos de la Escuela de Bellas Artes que terminan ese año la carrera.
Algunos, como Carmen Laffón, Julio Hernández, Lucio Muñoz..., se convertirán en grandes
amigos. En la capital francesa también conoce a los pintores Antonio López, Julio López
Hernández e Isabel Quintanilla. Fruto de la amistad y de las mismas inquietudes artísticas
surge el grupo denominado “Escuela Realista de Madrid”. En 1997 realizó una gran
exposición antológica en el Centro Cultural de la Villa de Madrid y se le concede la Medalla
del Mérito Artístico del Ayuntamiento de Madrid. En 2004 publica sus memorias "De puertas
adentro", con notable éxito en el mundo del arte. Amalia Avia fallece en Madrid en marzo de
2011 a los ochenta y un años.
16
Esther Ferrer
Silla de marcos, c. 1980
99 x 40 x 40 cm
A principios de los años sesenta crea, junto al pintor José Antonio Sistiaga, el primer Taller de
Libre Expresión. Ha reflejado su obra plástica en fotografías trabajadas, instalaciones o
cuadros basados en series de números primos. Además formó parte del grupo ZAJ, surgido
como movimiento musical heredero del Dadaísmo en 1964 de la mano de Juan Hidalgo y
Ramón Barce. Ha impartido numerosos cursillos en Escuelas de Bellas Artes de Francia,
Suiza, Canadá o Italia y es también responsable de obras radiofónicas. En 1999 representó a
España, junto a Manolo Valdés, en la Bienal de Venecia, siendo elegidos porque
simbolizaban desde opciones muy diferentes, la oposición a la estética academicista
franquista y al modernismo institucionalizado a partir de los 60. En 2008 recibió el Premio
Nacional de Artes Plásticas por su labor pedagógica sobre las jóvenes generaciones de
creadores y su peso internacional. Su trabajo ha sido expuesto en Museos como el Reina
Sofía, la Staatsgalerie de Stuttgart, el Koldo Mitxelena de San Sebastián o el Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo de Sevilla.
- 11 -
Ellas. Creadoras de los siglos XX y XXI
17
Isabel Quintanilla
Retrato de Anabela, 2005-2006
Óleo sobre lienzo
61 x 70 cm
Desde 1949 asiste a las clases de pintura y dibujo de Trinidad de la Torre, y en 1952 a las de
Gutiérrez Navas y Maruxia Valero, matriculándose en las clases nocturnas de la Escuela de
Artes y Oficios. En 1953, ingresa en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando,
finalizando sus estudios en 1959. Durante sus años en San Fernando conocerá a su futuro
marido, el escultor Francisco López, con quien contrae matrimonio en 1960, iniciándose
desde entonces una larga y fructífera fase de influencia recíproca. Ese mismo año, obtiene la
beca de ayudante de instituto para trabajar en el Beatriz Galindo. En 1963 celebra su primera
exposición individual en la Galería Caltanisseta de Sicilia. Siguen después otras muestras en
Sevilla, Madrid y Frankfurt, donde, en 1974, comienza su internacionalización. Es
galardonada con el Premio de Arte de Darmstadt en 1987, para en 1993 dirigir un curso de
diseño en la Internationale Sommerakademie, de Salzburgo. Continúa con su actividad
artística en su estudio de Madrid.
18
Marisa González
La central de Lemoniz
Fotografía
150 x 100 cm
En 1967 se traslada a Madrid, para estudiar en la Escuela Superior de Bellas Artes de San
Fernando. Al finalizar la carrera en 1971 se traslada a Estados Unidos para estudiar un
programa "Master" en "The School of the Art Institute of Chicago", donde investiga con los
nuevos medios tecnológicos. En 1977 se gradúa de nuevo obteniendo un BFA y el Premio
Fin de Carrera en la Corcoran School of Art en Washington DC. En este año realiza su
primera exposición individual en España. Desde entonces ha desarrollado una extensa
carrera. Dirige talleres e imparte conferencias y ponencias sobre Nuevas Tecnologías, de las
que es una de las artistas pioneras. Ha participado en gran número de exposiciones y ferias
internacionales de arte contemporáneo. Ha realizado más de 50 exposiciones individuales y
200 colectivas. Su obra está representada, entre otras, en las colecciones del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, Museo ARTIUM de Vitoria…
La fotografía presente en la exposición pertenece a un amplio proyecto relativo a la Central
Nuclear de Lemoniz, que fue visitada por la artista durante su desmantelamiento en los años
2002 y 2003. El proyecto se centró en los problemas derivados de las instalaciones
realizadas por el hombre y las consecuencias culturales, políticas, sociales y ecológicas que
tiene su abandono.
- 12 -
Ellas. Creadoras de los siglos XX y XXI
19
Ouka Leele
Herida como la niebla por el sol, 1987
Digigraphie a partir de la fotografía original en
blanco y negro pintada con acuarela. 1/15
80 x 100 cm
Nacida en Madrid en 1957, Ouka Leele (Bárbara Allende), es una reconocida fotógrafa
española, uno de los estandartes del movimiento artístico conocido como “la movida
madrileña”. De formación autodidacta, quizás el aspecto más conocido de la obra de Ouka
Leele sea la fotografía coloreada, pero aborda también la técnica del grabado. Sus
referencias son fácilmente reconocibles, bebiendo de las tradiciones españolas, y
combinándolas con un gran colorido, algo muy característico de su obra. En 1979 presenta
individualmente en la Galería Spectrum-Cannon de Barcelona sus primeras fotografías en
blanco y negro pintadas con acuarela. La artista utiliza el color sobre el blanco y negro,
propiciando contrastes pictoricistas de efecto táctil, donde casi siempre está presente la
naturaleza en su levedad y armonía. Ha expuesto en numerosas ocasiones a lo largo de los
años, y su obra está presente en diferentes museos e instituciones de primer orden como el
Museo Reina Sofía de Madrid, o la Fondation Cartier de París. En 2005, le fue concedido el
Premio Nacional de Fotografía.
20
Darya Von Berner
03º 40’ w, 40º 07’ – n2 , c. 1985
Laminado permaflex
125 x 177 cm
Inicia su trayectoria en la School of Visual Arts de Nueva York con Milton Glaser, para
continuar más tarde en Europa con Enzo Cucchi, Wolf Vostell, Janis Kounelis y Tony Cragg.
Hacia 1984, comienza el despliegue profesional de la artista, recibiendo diversos premios y
becas, que la llevaron a establecerse en París. Se trasladó a continuación a Italia tras serle
concedida la beca de la Academia Española de Bellas Artes en Roma. A partir de 1991, inicia
un largo periplo internacional con exposiciones en diversas galerías de Europa y América, y
una presencia habitual en las sucesivas ediciones de Art Basel, ARCO y Art Cologne. Toda la
trayectoria de Darya von Berner habla de una personalidad artística que asume como
deseable una evolución constante, desde una pintura realista, en los años ochenta, hasta su
presencia con Net Art en el World Wide Video Festival del Stedelijk Museum de Amsterdam.
Esta fotografía forma parte de la serie “November Boughs”, el título de unos escritos sobre la
política y el hombre en sociedad de Walt Whitmann en los que expresaba su ida de que el
crecimiento es parte del crecimiento natural. La imagen retrata la famosa urbanización de El
Pocero en Seseña y plantea la reflexión, alejada de las tesis de Whitmann, de que el ser
humano también es capaz de producir un crecimiento aberrante como el que muestra la
fotografía: una ciudad fantasma que termina convirtiéndose en una herida en el paisaje y que
responde sólo al interés de un individuo.
- 13 -
Ellas. Creadoras de los siglos XX y XXI
21
Montserrat Soto
Invasión Sucesión 10, 2009
Fotografía (díptico)
2 fotos de 190 x 75 c/u
Estudió pintura en la Escola Massana, de Barcelona. En 1989 comenzó a exponer y a
trabajar en fotografía. Entre 1990 y 1991 estudió en la Escuela de Bellas Artes de Grenoble,
convalidando luego sus estudios en París. Su primera muestra individual tuvo lugar en 1990.
Ha desarrollado además una estancia de estudio y trabajo en PS1, uno de los centros
artísticos de vanguardia de Nueva York de mayor prestigio, perteneciente al MOMA. Su
trayectoria de los últimos diez años la ha consolidado como uno de los nombres
imprescindibles del arte español actual. Ha mostrado sus obras en el Art Unlimited, Art 33
Basel (Basilea), además de en Art Forum (Berlín), y en las exposiciones Plural. El Arte
Español ante el Siglo XXI en el Senado (Madrid), Big Sur en la Hamburger Bahnhof (Berlín) o
Los Límites de la Percepción, en la Fundación Joan Miró (Barcelona).
22
Berta Jayo
Brand New, 2011
Tela
Cursó sus estudios de Bellas Artes en la especialidad de Pintura, en la Universidad del País
Vasco (1992-1996). Más tarde, para seguir completando su formación, realizó en el Chelsea
College del London Institute un postgrado y un master. Igualmente en Nueva York siguió con
su formación en el I.S.C.P.(International Studio and Curational Program). Considerada como
una artista conceptual multidisciplinar, en la Feria Internacional de Islington en Londres
mostró trabajos de la serie 'making-love' que inició en el año 2005, dando a conocer parte de
sus obras en el proyecto del Museo y la Caja 'El puente de la visión'. En la mayor parte de
sus trabajos muestra un carácter inconformista, crítico e innovador que se aleja de los
estereotipos. Entre sus últimas exposiciones destacan: 'IV New Media Festival', Hardcore
Contemporary Space, Miami. 'Regreen Arts', Void +, Tokio. 'Women Alone', Festival
Internacional de video, Berlín....así como varias intervenciones públicas realizadas en ferias
como Arco, Frieze, Pulse NY, Art Basel o los últimos performances realizados en la Noche
Mas Bella del Museo de Arte Contemporáneo de Santander o en la Quinta Avenida en Nueva
York.
Esta pieza realizada por la artista es una sotana de carácter insólito debido a su tejido
floreado: para la artista es una mezcla del componente femenino y masculino y sugiere un
escenario paradisiaco o festivo, que contrasta con la indumentaria que suelen llevar los
sacerdotes, de color negro. Se aprecia, por tanto, una dislocación de la percepción habitual, y
un cambio del sentido de la realidad existente.
- 14 -
Ellas. Creadoras de los siglos XX y XXI
23
Diana Larrea
Retrato. Serie Olimpia en San Francisco, 2005
Fotografía
50 x 50 cm
24
Diana Larrea
Cementerio. Serie Olimpìa en San Francisco,
2005
Fotografía
50 x 50 cm
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, sus proyectos
artísticos han sido becados y premiados por distintos centros. En el año 2001 la Obra Social
Caja Madrid le otorgó la Beca Generaciones, y dos años más tarde la Fundación Telefónica
le entregó el Primer Premio Vida 6.0, V Concurso Internacional sobre Arte y Vida Artificial.
Otro de sus galardones más destacados es la Beca Fundación Marcelino Botín, concedida en
2005 para desarrollar un proyecto en San Francisco (USA). Al año siguiente consiguió el
Primer Premio de Escultura urbana en la IV Bienal Internacional de Artes Plásticas de
Alcorcón, y el Premio de Creación Artística de la Comunidad de Madrid para realizar un
proyecto en París. Podemos encontrar su obra presente en colecciones relevantes, como la
Fundación Marcelino Botín (Santander), el MACUF Museo de Arte Contemporáneo Unión
FENOSA (A Coruña), el Consejo Superior de Deportes (Ministerio de Educación y Ciencia), el
Ino-cho Paper Museum (Kochi-ken, Japón), la Colección Blütenweiss Archive de Berlín
(Alemania), o la Colección Universiti Sains Malaysia (Penang, Malasia).
Esta serie fotográfica gira en torno a “Vértigo”, el célebre film del director Alfred Hitchcock.
Todas las fotografías fueron tomadas en la ciudad californiana de San Francisco, donde
Diana Larrea visitó algunos entornos urbanos y principales centros monumentales en los que
fue rodada esta película. Siguiendo un rito de transfiguración, la misma artista se transformó
en una réplica de la inolvidable protagonista femenina de la historia, para situarse ante los
mismos escenarios naturales y motivos arquitectónicos que aparecen en el largometraje. Se
trata de un trabajo en el que se apropia de unas imágenes ya dadas, reviviendo, a través de
su experiencia personal, cada una de estas conocidas secuencias en los mismos sitios donde
habían tenido lugar. Es un Proyecto becado por la Fundación Marcelino Botín.
- 15 -
Ellas. Creadoras de los siglos XX y XXI
Propuesta de actividades
Visita guiada
Le recomendamos que dentro de la dinámica de la actividad/taller, comience con
una visita guiada a la exposición adaptada a los niveles educativos y las edades de
los participantes.
Los principales conceptos de la exposición, a tener en cuenta durante la visita,
son los siguientes:
 ¿QUÉ VAMOS A VER?
Esta exposición está formada por obras realizadas por mujeres artistas,
españolas y extranjeras de los siglos XX y XXI. En la Historia del Arte la
mayoría de los nombres que recordamos son masculinos. El arte estuvo
durante mucho tiempo en manos de los hombres. Pero fue en el siglo XX
cuando comenzamos a conocer los nombres de mujeres artistas que
irrumpieron en este ámbito ¿Conocéis el nombre de alguna artista –pintora,
escultora, fotógrafa, arquitecta…-?
 ¿DE QUÉ NOS HABLAN?
Las obras de estas mujeres están agrupadas en dos temas diferentes: En
cuerpo y alma e Interior/Exterior (ver contenidos en pág.3)
 ¿QUÉ LENGUAJES USAN?
El artista trabaja con ideas y conceptos y necesita materializarlas para
expresarlas. Para ello selecciona y busca medios de expresión que hagan
realidad esos conceptos. Es entonces cuando escogen técnicas y lenguajes
estéticos diferentes para hablar de temas relacionados con las secciones
propuestas. Tradicionalmente se han empleado la pintura, el dibujo, la
escultura y la fotografía, pero hoy en día se incluyen nuevas técnicas, como
las digitales, o incluso se utilizan mezclas de técnicas en una misma obra.
Algunos ejemplos de este último caso es la fotografía de Victoria Diehl, en la
- 16 -
Ellas. Creadoras de los siglos XX y XXI
que introduce la escultura: el objeto representado (el cuerpo humano) es
tratado como tal. Otro ejemplo es la obra fotográfica de Carmen Calvo. En ella
se introduce la técnica del collage (pegar fragmentos u objetos que forman
parte de la obra). En la de Marina Abramovic se emplea la técnica del video
para representar una perfomance en la que se puede ver a la propia artista,
etc.
- 17 -
Ellas. Creadoras de los siglos XX y XXI
Talleres
1. Identifica la técnica
Une con flechas cada obra con su técnica correspondiente. Busca e identifica en la
exposición otras piezas que se hayan hecho usando esa misma técnica y escríbela.
ESCULTURA
Es el arte de modelar, tallar o esculpir en barro,
piedra, madera, etc., figuras de bulto.
OTRAS OBRAS:
………………………………………………………
VIDEO
Reproducción de imágenes, acompañadas o
no de sonidos.
OTRAS OBRAS:
………………………………………………………
PERFORMANCE
Expresión artística que utiliza técnicas del
teatro para realizar representaciones
FOTOGRAFÍA
Arte de fijar y reproducir por medio de
reacciones
químicas,
en
superficies
convenientemente preparadas, las imágenes
recogidas en el fondo de una cámara oscura.
OTRAS OBRAS:
………………………………………………………
PINTURA
Representación de un objeto en una superficie,
con las líneas y los colores convenientes.
OTRAS OBRAS:
………………………………………………………
COLLAGE
Técnica pictórica consistente en pegar sobre
lienzo o tabla materiales diversos.
- 18 -
Ellas. Creadoras de los siglos XX y XXI
2. Estamos hechos de fragmentos
Nivel: Educación Primaria
 Conceptos a trabajar: Muchas de las obras que se exhiben en esta exposición
tratan la fragmentación del cuerpo. El ejemplo más conocido, a nivel biográfico,
puede ser el de Frida Kahlo, una artista marcada por el accidente de autobús que
sufrió en su adolescencia. Aquel suceso le dejó importantes secuelas en sus piernas
y, con el tiempo, le llevó a la invalidez total. La obra de Victoria Diehl habla de esta
misma fragmentación del cuerpo. En realidad, esta última es una elaboración de un
cuerpo nuevo, lleno de cicatrices (como Frankestein) realizado a través de piezas de
otros. La fotografía de Adriana Duque nos muestra de qué modo la técnica de la
fotografía puede hacer que los cuerpos se deshagan de su corporeidad. En esta
obra el cuerpo desaparece y sólo se identifica un rostro que nos observa y parece
haber salido de otra época.
 Actividad: Buscamos en las revistas y recortamos diferentes partes diferentes de
cuerpos (piernas, brazos, caras, pelo…) que no tengan nada que ver unos con otros
con el fin de crear uno nuevo compuesto de fragmentos. Una vez finalizado el
trabajo, y pegados los trozos en una hoja en blanco, cada participante tendrá que
explicar qué personaje ha creado, por qué ha elegido esos fragmentos y no otros. El
objetivo es crear una identidad y personalidad para ese personaje (quién es, a qué
se dedica, su edad…)
 Materiales necesarios: Varias revistas, tijeras, papel (folios A4) y pegamento.
- 19 -
Ellas. Creadoras de los siglos XX y XXI
3. El peso del pasado
Niveles: 3er Ciclo de Educación Primaria y ESO
 Conceptos a trabajar:
Algunas obras de la exposición reflexionan sobre cómo nuestras propias vivencias o
las de otros pueden influir en nuestro comportamiento. El autorretrato de Cindy
Sherman es un acercamiento al modo en que ella se ve a sí misma y cómo quiere
mostrarse. El video-performance de Marina Abramovic nos habla del peso que el
pasado (ya muerto) tiene sobre nosotros. La obra de Carmen Calvo nos acerca a la
falta de aceptación de ese pasado mediante su rechazo.
 Actividad:
El objetivo de la actividad es realizar un autorretrato-collage sobre un papel en el
suelo. Se hacen grupos de cuatro o cinco personas, que pintan sus siluetas sobre
papel. Sobre las siluetas tendrán que ir pegando objetos o materias que tengan que
ver con su pasado como individuos o con su pasado como grupo (familia, centro
escolar, pandilla…). Al finalizar se hará una puesta en común de los trabajos en la
que el resto de los grupos deberá reconocer los elementos que componen ese
cuerpo imaginario e interpretar el/los significado/s que han querido dar a los objetos
contenidos, en conjunto, en el collage.
 Materiales necesarios:
Es importante que, previamente al taller, se avise a los participantes para que lleven
objetos o elementos de su pasado de los que puedan desprenderse fácilmente.
Para la actividad se necesitará papel continuo, rotulador de punta gruesa para
delinear las siluetas, los objetos (fotos, revistas…) que hayan traído los particpantes
y, si se desea pegar será necesario usar pegamento, cinta de carrocero, etc.
- 20 -
Ellas. Creadoras de los siglos XX y XXI
4. Creando espacios imaginarios
Niveles: ESO y Bachillerato
 Conceptos a trabajar: Las obras de la exposición de la sección titulada
Interior/Exterior nos muestran las diferentes relaciones que podemos establecer con
nuestro entorno y el modo en que nos apropiamos del él, desde una perspectiva
doméstica y habitable (como la obra de Isabel Quintanilla o Ouka Leele) hasta una
apropiación desde la lejanía física (Darya von Bermer) o conceptual (Montserrat
Soto). La obra de Diana Larrea será la que marque el contenido de la actividad, cuyo
objetivo es establecer nuestra relación con el espacio (en este caso, un espacio
creado) y determinar nuestra presencia en él. El lema en este taller es crear espacios
sin límites, sobre todo para nuestra imaginación. Nuestro día a día discurre en gran
parte entre cuatro paredes: en casa, en el colegio, en la oficina… pero
¿reconoceríamos los espacios interiores usando la imaginación?
 Actividad: Usaremos una cinta de carrocero en un espacio disponible para
delimitar un área en la que poder trabajar, y la mímica. Nuestro cuerpo puede hablar
mediante gestos que evocan arquitecturas y espacios invisibles a nuestros ojos (una
cama, una silla, un columpio, un ordenador, un wc...). Los participantes, por grupos,
deberán debatir y escoger qué espacio van a representar con mímica y que el resto
de los grupos adivinen. El/la monitor/a de la actividad deberá conocer en todo
momento qué espacio van a recrear y ayudarles a seleccionar. Los asistentes deben
trabajar tanto los objetos que le rodean como los gestos y movimientos que nos
acompañan a diario.
 Material necesario: Cinta de carrocero para delimitar el espacio. A continuación
sugerimos varios espacios
Una fábrica
Un parque
Una tienda
Un circo
Una playa
Una cocina
- 21 -
Descargar