La PINTURA de Roma y Venecia.Curso 2015

Anuncio
EL RENACIMIENTO. EL
CINCUECENTO
[ LA PINTURA EN ROMA Y VENECIA ]
LA PINTURA EN EL CINQUECENTO
Florencia continúa siendo la capital del arte, pero sus figuras se trasladan a Roma, donde el Papa es
ahora el mayor mecenas, o viajan por diversas ciudades.
Mejor manejo del color, perdiendo su imperio el dibujo y el contorno, aunque los pintores florentinos siguen
dándoles mayor importancia que otras escuelas.
La luz adquiere una nueva importancia y con ella las sombras, casi ausentes en el siglo anterior. Las
formas son ya redondeadas, no con apariencia tan plana como antes, gracias al claroscuro de luces y
sombras se consigue el volumen, junto con otros recursos (como poner el brazo en primer plano).
Ya no obsesión por la perspectiva, la profundidad se consigue ahora de una forma más natural, sin
esfuerzo.
Los paisajes se enriquecen, son más variados, unos luminosos, otros neblinosos o crepusculares, etc.
La composición es clara, con frecuencia triangular, relacionándose las figuras con las miradas y gestos,
con una única escena o destacando claramente la principal. Se produce una cierta evolución a lo largo del
periodo clasicista ( 1490 / 1530 ) Al inicio se desarrolla el gusto CLASICISTA. La filosofía y el humanismo
posibilitó la representación del DESNUDO.
Se busca LA BELLEZA IDEAL Los escenarios donde anteriormente se experimentaba con la perspectiva
lineal, ahora serán sustituidos por la MONUMENTALIDAD de las figuras.
Se prescinde de lo ACCESORIO. A partir de 1530 empiezan a cambiar ciertos elementos: se introduce EL
MOVIMIENTO, se resalta la FUERZA EXPRESIVA.
Una de las aportaciones más importantes es EL TRATAMIENTO DE LA LUZ y la introducción de la
PERSPECTIVA AÉREA. Se introduce el CLAROSCURO.
Roma y Venecia se convierten en capitales del arte ya que son dos centros de fuerte dominio económico.
EL RENACIMIENTO. EL CINCUENCENTTO |
1
EL RENACIMIENTO. EL
CINCUECENTO
[ LA PINTURA EN ROMA Y VENECIA ]
LEONARDO DA VINCI
El tránsito del Quattrocento al Cinquecento lo encarna de modo excepcional Leonardo da Vinci, que ha sido
considerado siempre uno el arquetipo de hombre renacentista por su pasión por todas las formas del saber, fue
científico, escritor y artista. Le interesaba: las ciencias, tecnología, la literatura, la filosofía etc. Discípulo de Verrochio,
duda entre la escultura y la pintura, pero aunque cultiva las dos, se siente especialmente pintor e ingeniero. Como
pintor su gran creación es el “ESFUMATO”, artificio pictórico que consiste en prescindir de los contornos netos y
precisos del Quattrocento, y envolverlo todo en una especie de niebla imprecisa, que difumina los perfiles y produce
una impresión de inmersión total en la atmósfera. El paisaje adquiere así una misteriosa dimensión, y los personajes
un encanto distante y enigmático. Tuvo muchísimos imitadores, su influencia fue definitiva para artistas de primer
orden como Rafael o Correggio. Representa el tránsito de un siglo a otro y es el prototipo de sabio del renacimiento:
cultiva todas las disciplinas, tenía una enorme curiosidad por todo lo que le rodeaba.Como pintor es creador del:
SFUMATO y la PERSPECTIVA AÉREA. Suponen un rechazo a la construcción del espacio matemáticamente.
OBRAS:
LA VIRGEN DE LA ROCA
LA ULTIMA CENA
LA GIOCONDA
SANTA ANA, LA VIRGEN Y EL NIÑO.
LA DAMA DEL ARMIÑO
LA VIRGEN DE LAS ROCAS
COMPOSICIÓN: Piramidal. Contribuye a la belleza ideal. Las figuras aparecen interrelacionadas a través de las
miradas. Visión muy poética del tema: las figuras aparecen en la penumbra de una gruta solitaria. Ambiente de
humedad propia del estanque que hay a la entrada de la gruta
Equilibrio complementario con las luces y el color Se muestra como gran maestro de la composición triangular y de
los juegos de luces, las figuras se destacan de la penumbra de la cueva que hay tras ellas, lo que le da un aire de
misterio. Una de sus obras paradigmáticas por la composición equilibrada, la idealización de los modelos y la
perspectiva aérea, las figuras no tienen perfil, sus límites se pierden en una neblina conocida como “ESFUMATO”.
EL RENACIMIENTO. EL CINCUENCENTTO |
2
EL RENACIMIENTO. EL
CINCUECENTO
[ LA PINTURA EN ROMA Y VENECIA ]
LA GIOCONDA O MONNA LISA
Uno de los retratos más famosos del mundo, busto prolongado con las manos en primer plano.
Dibujo difuminado mediante suaves contrastes de luces y sombras que además prestan volumen y un aire enigmático
a las figuras, logra un “esfumado” perfecto. La suave y enigmática sonrisa produce esa misma impresión poco
precisa, susceptible de interpretaciones diversas.
No menos admirable es el lejano paisaje y sus efectos lumínicos, interponiendo atmósfera y perspectiva aérea entre
la dama y su entorno.
IDENTIFICACION: Titulo: Gioconda o Mona Lisa. Tipo: Pintura sobre tabla / óleo.Cronología: 1503 / 1505
Soporte: Tabla. Estilo: Renacimiento Cinquecento
ANALISIS FORMAL: TEMA: retrato: esposa de Francesco el Giocondo, banquero florentino. El cuadro refleja la
belleza serena tanto física como formal. COMPOSICIÓN: pirámide perfecta. Búsqueda de la profundidad mediante
la llamada CONTRAPPOSTO: ligeramente vuelta para evitar el frontalismo. Composición sencilla: mujer sentada en
una silla con brazos, frente a un paisaje. La señora gira su cuerpo hacia un lado y dirige una enigmática sonrisa
hacia el espectador. Lo complejo es que nada parece inmóvil, incluso en el paisaje se fusionan las formas. La figura
está pintada y concebida desde dentro. El punto donde convergen todas las líneas es en el rostro de la mujer,
aunque también las manos modeladas y entrelazadas. ELEMENTOS PLÁSTICOS: La mirada y la enigmática sonrisa
atraen al espectador. En la cara la ausencia de cejas atrae mucho. En la realización Leonardo empleará múltiples
capas de pintura muy diluida dándole efectos de luz y sombra.
Mediante el SFUMATTO difuminará los ojos, los labios y también los rizos el chal, el acueducto etc. Se recrea loe
efectos sutiles de la luz sobre la piel y el paisaje. La LUZ entra por la izquierda y deja espacios en sombra, diferencia
volúmenes, ilumina el rostro y las manos. Una luz mortecina e irreal además de la paleta de colores oscura,
contribuye a lo enigmático de la persona. Refleja su concepto de belleza ideal EL PAISAJE: Los dos lados del cuadro
no coinciden , no es el mismo paisaje. La línea del horizonte de la derecha no coincide con el de la izquierda. Esto
tiene consecuencia: la mujer parece más alta según se mire en un lado o en otro. Contornos difuminados y se pasa
sin violencia entre unos espacios y otros. Este concepto borroso da sensación de una atmósfera húmeda. Paisaje
inquietante, irreal etc.
ÚLTIMA CENA DE STA. MARÍA DE LAS GRACIAS DE MILÁN
Gran fresco reducido hoy casi a ruinas por las malas condiciones de conservación y por la nueva técnica empleada
por Leonardo, mezcla oleosa sobre temple.
IDENTIFICACIÓN: Pintura al fresco. Fecha: 1495 / 1497. Tema: La última cena. Se elige el momento en el que se
van a pronunciar las palabras “ alguno de vosotros me va a traicionar “. Encargo de Ludovico Sforza para el convento
de los dominicos de Santa maría de la Gracia de Milán. Estado de conservación pésimo.
ANALISIS FORMAL: TEMA: Ha elegido el momento más dramático: “ Uno de vosotros me va a traicionar “ Esto
causa un enorme revuelo entre los Apóstoles. Unos se asombran, otros se levantan, otros se espantan y al final
Judas retrocede porque se da por aludido A ambos lados de Jesucristo, aislados en forma de triángulo y destacados
con colores rojo y azul, están los apóstoles, agrupados de tres en tres. COMPOSICIÓN: Representación del espacio
mediante una caja que se abre horizontalmente por uno de los lados se colocan dentro las figuras. Leonardo elige el
punto de vista del espectador. Consigue un espacio real mediante la perspectiva, utiliza el dibujo y la geometría.
Todas las líneas convergen en la cabeza de Jesús. Agranda el cenáculo ópticamente. La mesa con los trece
personajes se enmarca en una arquitectura clásica representada con exactitud mediante la PERSPECTIVA LINEAL
CENTRAL Se amplía la arquitectura mediante el TRAMPANTOJO. Lo consigue gracias al suelo y los tapices de la
pared junto con los casetones del techo. LA LUZ Viene a través de las ventanas del fondo. El cielo que se ve es
CREPUSCULAR. Empleo una técnica mixta sobre pared. La humedad y la disolución de los pigmentos hace que
esté en mal estado. Estudia los rostros, los gestos, la emoción del momento
LA DAMA DEL ARMIÑO
El retrato una amante de LUDOVICO EL MORO Mecenas de Leonardo. Se llamaba Cecilia Gallerani y por la
cantidad de símbolos que tiene se pueden relacionar con el erotismo. La mano acaricia un animal, el armiño, la forma
en que lo acaricia es muy erótica. La banda de oro de la frente, la cinta negra, el velo, el collar hace alusión a la
mujer cautiva, sometida , a su papel de concubina del Mecenas. El animal que acaricia Cecilia, y que da título al
cuadro, es un armiño, que simboliza la pureza y la limpieza, por aquello de que prefería la muerte antes que manchar
EL RENACIMIENTO. EL CINCUENCENTTO |
3
EL RENACIMIENTO. EL
CINCUECENTO
[ LA PINTURA EN ROMA Y VENECIA ]
su piel. El animal que vemos en los brazos de Cecilia es, por lo tanto, un emblema del hombre al que está unida
social y sexualmente; observamos su mirada vigilante, su fuerte pata musculosa y sus garras extendidas sobre la
manga roja de la joven. Como hace con frecuencia, Leonardo representa con tanta fuerza lo emblemático que esto
revierte sobre lo real, de forma que vemos el armiño como un depredador, lo que es en la naturaleza y lo que era
Ludovico"
RAFAEL SANZIO
Es reconocido como el pintor que mejor representó el clasicismo. En sus obras consiguió unir , asimilar el mundo
cristiano con el mundo pagano.Se forma con el Perugino como se ve en una de sus primeras obras: los desposorios
de la virgen / inspirado en la entrega de llaves a San Pedro. En su fase florentina recibió el influjo de Leonardo en el
SFUMATTO, en las composiciones triangulares, en sus madonas y Sagradas familias. Desde 1508 se traslada a
Roma para trabajar con Julio II, aquí recibe la influencia de Miguel Ángel del que tomará LA MONUMENTALIDAD
con una estética más expresiva y mayor fuerza interior. Su obra es enorme, tratando gran cantidad de temas:
religiosos, retratos y grandes composiciones. No es un innovador, sino un artista que lleva a su perfección los
descubrimientos de los anteriores, siendo quizá el artista que representa mejor que nadie la perfección del
clasicismo. Destaca sobre todo por el encanto de sus “Madonnas”. En sus obras coexiste el dibujo y el color muy rico
y variados. No es un pintor innovador. Perfecciona lo anterior. Se destaca por el tratamiento de la Luz, la composición
y la perspectiva. Cultivará todos los temas: religiosos, la decoración de las Estancias Vaticanas, el retrato etc.
Respecto al retrato escritores, papas, mujeres etc. Capta la psicología de los personajes.
OBRAS:
LOS DESPOSORIOS DE LA VIRGEN / LA ESCUELA DE ATENAS / EL INCENDIO DEL BORGO / LA MADONNA
DEL GRAN DUQUE / LA VIRGEN DEL JILGUERO / EL RETRATO DEL CARDENAL DEL PRADO
EL RENACIMIENTO. EL CINCUENCENTTO |
4
EL RENACIMIENTO. EL
CINCUECENTO
[ LA PINTURA EN ROMA Y VENECIA ]
LA ESCUELA DE ATENAS
Tema: Una arquitectura renacentista que enmarca una escena con personajes vestidos a la clásica.
Se encuentra en los muros de la Estancia de la Firma en el Palacio del Vaticano. Fecha: entorno al 1509 / 1510.
Tipo: pintura CINQUECENTTO: etapa clasicista.
Contexto: el humanismo se extendía por toda Europa. Roma se convertirá en el foco económico, cultural y capital
del cristianismo. COMPOSICIÓN: bajo un arco de medio punto y en medio de una arquitectura clásica aparecen los
personajes distribuidos de forma simétrica y en diferentes planos: unos más próximos al espectador. Otros en un
espacio intermedio y otros grupo en tercer plano. Cada uno de ellos desarrollan posturas anatómicas complejas. La
arquitectura es monumental , bóvedas de cañón con casetones, hornacinas con esculturas.
Platón y Aristóteles en medio de un espacioso encuadre arquitectónico, alegoría de la Filosofía. Considerada la obra
maestra de Rafael y el prototipo de la pintura del Pleno Renacimiento por su armonía y perfección: perspectiva,
composición de gran número de personajes, fuerza expresiva de los gestos, colorido, etc. La fusión del paganismo,
la filosofía con el cristianismo. Los sabios de la antigüedad aparecen reflejados con las dos figuras centrales: Platón (
rostro de Leonardo ) y Aristóteles. Todos los personajes más importantes de su tiempo y de la antigüedad están
retratados en este conjunto: Bramante, Vitrubio, Hipatia, Rafael, Miguel Ángel etc
EL INCENDIO DEL BORGO
Pintura al fresco pintada en 1514 con un anchura de más de 6 metros y que forma parte de las llamadas
ESTANCIAS DEL VATICANO. TEMA: Representa un milagro ocurrido en 847 atribuido a León IV. Se
había declarado un incendio y el Papa lo sofocará haciendo la señal de la cruz desde la ventana del
Vaticano.
COMPOSICIÓN: Tres planos. En primer término, una serie de ciudadanos huye del fuego, mientras otros
cogen agua para sofocar las llamas. Este primer plano es agitado y dramático. Hay mujeres que gritan,
con los brazos en alto, una de ellas arrodillada en gesto de desesperación, hombres que se escapan del
fuego arrojándose por las ventanas como el joven desnudo de la izquierda.
Junto a él, una mujer pone a salvo a su bebé, lanzándoselo a una figura masculina que alza los brazos.
Justo delante, a la izquierda, se ve a un hombre joven con otro anciano a cuestas, se trataría de un eco del
tema clásico de ENEAS con su padre ANQUISES. Alusión a que Roma sería la nueva Troya. Significa: la
piedad del hijo con los padres En el plano medio hay toda una serie de ciudadanos que se dirigen hacia la
basílica de San Pedro para pedir ayuda al Papa. Al fondo aparece la antigua basílica de San Pedro. Se
produce una confrontación entre la arquitectura clásica con los tres órdenes con el viejo edificio
Paleocristiano del fondo. Interés del pintor sobre la arquitectura clásica.
En estos momentos se estaban sentando las bases de la Catedral de San Pedro y se estudiaba el libro de
VITRUBIO sobre la arquitectura clásica.Rafael planificó e ideó toda esta sala, pero quienes la realizarán
serán dos discípulos suyos: Penni y Giulio Romano pintores manieristas.
EL RENACIMIENTO. EL CINCUENCENTTO |
5
EL RENACIMIENTO. EL
CINCUECENTO
[ LA PINTURA EN ROMA Y VENECIA ]
LA MADONNA DEL GRAN DUQUE
Se llama a si porque pertenecía al Gran Duque Fernando III, que no se separaba de ella y siempre la
llevaba de viaje con él. Es una composición sencilla destacando sobre un fondo oscuro. Las radiografías
demuestran que el fondo oscuro fue añadido en el siglo XVIII y que el original tenía una ventana la
izquierda con arco que daba paso a un paisaje y a la altura de los costados de la virgen había un asiento
de piedra. El Color: rojos y azules temperado por colores cálidos con los fríos. El Modelado en los pliegues
y el brazo de la Virgen imita las formas de Miguel Ángel. Tiene una iluminación frontal que hace que
parezca que la figura sale del cuadro, que emerge de la oscuridad. Figura dulce reflejada en el afecto de
madre e hijo.
LA VIRGEN DEL JILGUERO LA VIRGEN DEL JILGUERO
IDENTIFICACION: Autor: Rafael
Técnica: óleo sobre tabla. Cronología: 1507. Estilo: Pintura Cincuecento. Medidas: 107 x 77 ctms .
Ejemplo perfecto de la pintura del siglo XVI. TEMA Una Madonna con san Juan y el niño Jesús. La virgen sostiene
un libro y se le identifica como SEDE DE LA SABIDURÍA. El JILGUERO recuerda la futura muerte violenta que
tendrá Cristo. Se observa la influencia de Leonardo en muchos rasgos como es la composición piramidal y en el
CLAROSCURO. También se observa en la forma de cómo se trata el paisaje del fondo con brumas en el horizonte .
EL RENACIMIENTO. EL CINCUENCENTTO |
6
EL RENACIMIENTO. EL
CINCUECENTO
[ LA PINTURA EN ROMA Y VENECIA ]
Los rostros del Bautista y de Cristo se observa la influencia de Leonardo al igual que EL SFUMATO que le rodea.
COMPOSICIÓN: Típica, clásica, geométrica, un triangulo perfecto. Esta estructura piramidal, creada por Leonardo y
seguida por muchos pintores, es la mejor forma de jerarquizar y representar a los personajes del primer plano.
Predomina en la obra la línea curva por lo que la obra se dota de movilidad y ritmo. Se nos presenta a la virgen como
una mujer de su época, joven, llena de amor, de ternura hacia su hijo y San Juan Bautista que desnudos o
semidesnudos juegan con un jilguero, mientras que ella sostiene un libro abierto. La anatomía es todavía esa
redondez blanda, pero que denota un gran conocimiento de la anatomía humana. LOS COLORES: Los colores son
claros, suaves, transparentes, con dominio de lo cálido. Toda la composición se llena de un notable equilibrio y
serenidad, paisaje idealizado brumoso, equilibrio, serenidad, belleza ideal
MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI
Fundamentalmente escultor, por lo que sus figuras conservan la importancia del dibujo, el deseo de
movimiento y la apariencia más escultórica que pictórica. Ya se conoce la obra como Arquitecto y como
escultor. Con la pintura ejercerá una enorme influencia en pintores posteriores. El se consideraba
ESCULTOR por ello su pintura es fundamentalmente escultórica. La obra de este autor se destaca por la
gran importancia que le dio al DIBUJO . El color para él era un auxiliar para crear volumen en los cuerpos.
Esto es un rasgo característico de sus pinturas en la capilla Sixtina. Sus figuras son poderosas, se
disponen en posiciones difíciles, sus escorzos son complejos y sus perspectivas difíciles. Sus obras más
importantes las pintará en Roma: los frescos para la capilla Sixtina encargo del Papa Julio II. Aquí
reflejará sus interés por el mundo clásico con sus famosos IGNUDI o desnudos, sus PUTTI o cupidos
tomados o inspirados en la escultura antigua muy especialmente en el grupo del Laocoonte. Ejercerá una
influencia capital en artistas contemporáneos y posteriores, sobre todo del Manierismo.
+ FRESCOS DE LA BÓVEDA DE LA CAPILLA SIXTINA
La Capilla Sixtina fue levantada durante el pontificado de Sixto IV (1471-1484), del que recibe su
nombre. Tenía dos funciones: a.- religiosa como Capilla Palatina. b.- y defensiva como puesto avanzado
fortificado del conjunto de edificios colocados alrededor del patio del Papagayo, que constituían el núcleo
más antiguo de los palacios apostólicos. Fue erigida en el lugar en que se levantaba la "Capilla Magna"
del palacio construido por Nicolás III. La bóveda, realizada entre 1508 y 1512, presenta una distribución
arquitectónica en la que son adaptados los diferentes personajes de la composición. Parece ser que Julio
II había pensado en una serie de doce Apóstoles como temática de la bóveda, pero fue cambiada para
representar diversos asuntos del Antiguo Testamento, junto a una serie de sibilas y profetas que hablaron
de la llegada de Cristo. En los lunetos sobre las ventanas y en los triángulos (pechinas) por encima de
éstos se situarían los antepasados de Cristo, mientras que en las pechinas de los rincones la bóveda se
narrarían cuatro historias de la salvación del pueblo de Israel
Todas estas escenas se encuentran rodeadas por diferentes figuras desnudas (ignudi), profetas y sibilas.
Las diferentes escenas, que van de pared a pared de la bóveda, están distribuidas en una decoración
arquitectónica de pilastras y entablamentos fingida La tensión y la fuerza de sus personajes caracteriza la
pintura de Miguel Ángel un convencido escultor que se dedica a la pintura por capricho del Papa Julio II.
EL RENACIMIENTO. EL CINCUENCENTTO |
7
EL RENACIMIENTO. EL
CINCUECENTO
[ LA PINTURA EN ROMA Y VENECIA ]
Se especula con que el artífice indirecto de este cambio de actividad fueron Bramante y Rafael
quienes, celosos del éxito que estaba cosechando Miguel Ángel, recomendaron al pontífice que M. Ángel
realizara una decoración al fresco, pensando que el resultado iba a ser el fracaso. Los dos artistas salieron
perdiendo con su reto, al afianzar Miguel Ángel su fama en la corte papal debido a su éxito en la Sixtina
La Creación de Adán sigue el mismo método de representación que la Creación de Eva, fingiendo dos
planos de realidad, uno de los cuales es la misma realidad del espectador. Dios, tras haber creado luz y
agua, fuego y tierra, a todos los animales y seres vivos, decide crear un ser a su imagen y semejanza,
crearse de nuevo a sí mismo. Dios llega a la tierra en una nube arrebatada, rodeado de ángeles y envuelto
en turbulencias que crea su mismo poder irresistible En tierra, la figura de Adán ya está modelada,
esperando ser insuflado de vida. Adán está totalmente pegado a la tierra, como surgiendo de ella. Su
mano se levanta débilmente, sin fuerza propia, sin objetivo. Y en ese punto el dedo de Dios concentra toda
la fuerza terrible de la creación para transmitirla a su criatura y convertirla en lo que es El detalle aislado de
las dos manos resume en sí mismo el misterio de la creación, de la vida humana. Es una interpretación
conmovedora de Miguel Ángel, que ha hecho de esta imagen un auténtico patrimonio de la humanidad
EL RENACIMIENTO. EL CINCUENCENTTO |
8
EL RENACIMIENTO. EL
CINCUECENTO
[ LA PINTURA EN ROMA Y VENECIA ]
FRESCOS DEL JUICIO FINAL DE LA CAPILLA SIXTINA
IDENTIFICACION
Título: EL JICIO FINAL / Autor: Miguel Ángel / Cronología 1536/ 1541/ Estilo: Cincuecento / clasicismo
Técnica: Pintura al fresco / Tema: religioso Bíblico / Localización: Capilla Sixtina
ANALISIS FORMAL:
Más de 400 figuras emergen de un fondo azul donde parecen flotar. Los distintos personajes están
situados en diferentes planos pintados mediante acentuados escorzos que anticipan el manierismo.
Alrededor de la imagen de Cristo aparecen un conjunto de profetas y santos entre los que destacan San
Pedro con las llaves, San Lorenzo con la parrilla , San Bartolomé llevando su propia piel y dentro el rostro
desfigurado del pintor. En la parte izquierda se encuentran los condenados que son lanzados al infierno
por los ángeles vengadores. En el infierno les espera Caronte que con su barca, se encarga de llevar las
almas impuras ante el juez infernal Minos figura con serpientes en la esquina. En el lado derecho presenta
a los bienaventurados que suben al cielo con ciertas dificultades y ayudándose unos a otros. En los
lunetos de la parte superior pinta a los ángeles que llevan los símbolos de la pasión: la columna, la corona
de espinas, los clavos, la cruz etc.
En esta obra refleja la visión sombría y pesimista del momento en que fue realizada, mediados del siglo
XVI: el Dios de la Justicia, totalmente desnudo (cubierto por Volterra), castiga con fuerza a sus detractores,
alrededor una riada humana en variadas formas y actitudes en movimiento. Colosalismo y gran
EL RENACIMIENTO. EL CINCUENCENTTO |
9
EL RENACIMIENTO. EL
CINCUECENTO
[ LA PINTURA EN ROMA Y VENECIA ]
dinamismo, carencia de espacio para las figuras y sensación de angustia, dramatismo, en todos estos
rasgos encontramos ya las raíces del Manierismo.
EL CIELO
LA TIERRA.
ESCUELA VENECIANA.
A.- Rasgos Generales:
Venecia es una república que basa su poder económico en el comercio. El mercenazgo del Dux es
fundamental para la pintura. Tendrá esta escuela una enorme influencia en España y en Flandes.
Varios rasgos hay que destacar:
El propio país: climatología, neblina, protagonismo del color.
La historia socioeconómica: metrópoli que comercia con otros territorios de Oriente- Ciudad rica festiva:
fiestas procesiones, banquetes, denotan alegría por vivir.
Los artistas: la anterior generación de pintores se centraba en captar las telas, los detalles de la luz diaria,
expresa tonalidades de luz y color.
Culto al color: desarrolla cromatismos claros.
Importancia de los temas secundarios: se presta atención a la anécdota, al detalle a los fondos.
Culto al lujo y a la riqueza: ambientes palaciegos, los ambientes musicales
EL RENACIMIENTO. EL CINCUENCENTTO |
10
EL RENACIMIENTO. EL
CINCUECENTO
[ LA PINTURA EN ROMA Y VENECIA ]
Utiliza la pincelada suelta y el sfumatto como técnicas. Introduce el desnudo femenino delicado y sensual.
Siempre representan atmósferas luminosas y llenas de color.
Los principales pintores serán:
En el siglo XV los Bellini y Carpaccio ponen las bases de la escuela, caracterizada por su culto al color,
que siempre prevalece sobre el dibujo.
En el siglo XVI los grandes maestros, Giorgione, Tiziano, Veronés y Tintoretto, descubren en la pintura
posibilidades que se explotarán en el Barroco.
D) Giorgione
Sus obras suponen un gran adelanto comparada con la de los pintores "quattrocentistas, la mayoría
compuestas por una figura o un grupo de figuras integradas en paisajes amplios. Sus pinturas, a diferencia
de obras anteriores del mismo tipo, utilizan la luz de un modo innovador, produciendo un gran lirismo: se
trata de una luz suave y tamizada, más destinada a crear una atmósfera determinada dentro de la
composición que a definir los objetos dentro de la escena. Supone el tránsito entre el s. XV y el XVI.
Recoge la herencia de los Bellini. Implantará una técnica suelta y desenfadada en la pintura. Utilizará el
sfumatto y le dará mucha importancia a la luz y el color. Empleará la perspectiva aérea en sus pinturas.
Pintaba prescindiendo de bocetos y de dibujos previos, aplicaba directamente el color sobre la tabla o
sobre el lienzo.Introducirá la temática de la Diosa Venus dormida representándola desnuda aunque
mezclada con otras figuras vestidas a la moda del s. XVI. Sus innovaciones en el tratamiento de los temas
tuvieron especial importancia en dos áreas: el paisaje y el desnudo femenino.
La Virgen de Castelfranco
En esta obra se muestra ya como un maestro del paisaje, motivo que se transforma en protagonista
gracias a la situación elevada de la Virgen en la composición.
Concierto Campestre: Mezcla de paisaje y desnudo femenino que dejará escuela en Venecia. Colorismo
de gran suavidad típicamente veneciano.
LA TEMPESTAD
Obra maestra en la que apreciamos sus características generales, vistas más arriba.
IDENTIFICACIÓN: Fecha: 1506 / Estilo Pintura cincuecento / escuela Veneciana. / Técnica: Oleo sobre
lienzo. ANÁLISIS FORMAL: Tema: relacionado con las pastorales. Se puede tratar también de la
expulsión del Paraíso o de la huida de Egipto.
Pintura a partir del color. Aprende de Leonardo el Sfumatto: las sombras aparecen coloreadas, se crean
atmósferas poéticas y sugestivas. Paisaje idealizado. Luz y color crea una atmósfera mágica. Los
elementos del primer plano nos recuerda su interés por las ruinas. Las columnas significan fortaleza y
hacen referencia a la figura de Sansón. Hay ciertos elementos para preguntarse: la mirada intensa de la
mujer al espectador, la mirada del pastor / bastón hacia la mujer. La tempestad es el elemento esencial del
paisaje: la luz del relámpago impacta sobre la ciudad. La tempestad amenaza la tierra, pero las figuras
están ajenas a ella- El rayo… refleja la ira de Dios ? La cigüeña símbolo de castidad, pureza vigilancia. ¿
qué significa en el cuadro?
Venus dormida: Nuevo tipo iconográfico de gran éxito posterior, es una de las primeras obras modernas
dentro del arte en la que un desnudo femenino constituye el tema principal de un cuadro.
TIZIANO:
Principal pintor de la escuela veneciana. Su pintura evolucionará según el contexto del momento. Sus
orígenes se enmarcan dentro del clasicismo puro: espacios amplios, perspectivas puras, figuras y
composiciones geométricas puras etc. Posteriormente luz y color serán sus preocupaciones. La
EL RENACIMIENTO. EL CINCUENCENTTO |
11
EL RENACIMIENTO. EL
CINCUECENTO
[ LA PINTURA EN ROMA Y VENECIA ]
contrarreforma le influirá en su pintura: los contrastes de luz y sombras, figuras desdibujadas, dramatismo
que anticipará el barroco. Sus pinturas exalta la belleza de Fidias, colorido rico, sensual, se exaltan las
formas naturales. Crea un mundo mágico de apariencias. Deshace la forma mediante el color.
Cultiva todos los géneros: el retrato, los temas religiosos, la mitología, etc Es el retratista de la escuela, en
sus retratos los elementos de encuadre (paisajes, cortinas, joyas, etc.) son tan importantes como el propio
retratado. Así mismo es el maestro de las formas blandas y redondas, de los desnudos femeninos e
infantiles, sobre todo en composiciones de temática mitológica. También trató los temas religiosos.
Su paleta evolucionó en sus últimas obras hacia una factura cada vez más pastosa, más gruesa, de
manchas, técnica claramente impresionista que aún tardará varios siglos en madurar.
Obras:
Carlos V en Mulhberg
La Emperatriz Isabel
Carlos V en Mulhberg
Inspirado en las famosas estatuas ecuestres del Quattrocento.
Tiziano crea como retratista un tipo de descripción solemne y opulenta, realizando una síntesis entre la
captación de la psicología y temperamento del personaje y la atención a los detalles de vestuario y al
escenario, que definen a su vez la categoría social de la persona retratada.
La Emperatriz Isabel de Portugal: uno de sus famosos retratos, junto con los de Carlos V o Felipe II.
Flora: Muestra de su colorido cálido, de flexibilidad de las telas, de la suavidad de la piel.
BACANAL Tema: El dios Baco ( Diónisos ) llega a la isla de Andros. Sus habitantes lo reciben con una
fiesta. Ariadna se despierta en primer plano tras haber sido abandonada por Teseo. En el centro se ve el
séquito de Baco que llega y se enamorará de Ariadna y ella le corresponderá. Tiziano transforma la llega
en una fiesta campesina y popular. La mitología: pretexto para mostrar el concepto de lujo y de fiesta que
tenían en Venecia. Danza, música, vino y exotismo. Exaltación de la luz, el color, el movimiento, le da
mucha importancia al paisaje y a la anécdota. Composición caótica, su centro es la jarra de cristal. Se
busca el contraste entre las figuras reposadas de primer plano y otras en agitado movimiento. La pincelada
es pastosa y el dolor se sitúa por encima del dibujo. Destacan brillos y telas así como temas secundarios.
Escenas de gran sexualidad
IDENTIFICACIÓN. Autor: TIZIANO / Título: Danae recibiendo la lluvia de oro / Cronología: 1553. / Estilo:
Pintura Renacimiento / Cincuecentto. Escuela Veneciana. / Soporte Lienzo / Técnica: Oleo.
EL RENACIMIENTO. EL CINCUENCENTTO |
12
EL RENACIMIENTO. EL
CINCUECENTO
[ LA PINTURA EN ROMA Y VENECIA ]
ANALISIS FORMAL. TEMA:
Danae recibe la visita de Zeus que se metamorfosea en forma de lluvia dorada. Contrata el cuerpo de la
Dane con la de la Sirviente negra. La obra capta un instante: la llegada del Dios Zeus para seducir a la
muchacha. Viene acompañada de una luz sobrenatural. RASGOS: Dominio del color frente al dibujo. Luz
dorada procedente del cielo que baña el cuerpo desnudo de Danae. Desnudo tema principal del cuadro,
perfecto y nacarado. Sensualidad del cuadro expresada a través del Sfumato. COMPOSICIÓN: existe una
relación entre todos los elementos: la lluvia dorada que se dirige a Danae y además la sirviente negra
intenta atraparla.
Otras obras:
La corona de espinas
Autorretrato
Venus y Adonis
Retrato de Joven
VERONÉS
Es el gran decorador de la escuela veneciana. Gran colorista prefiere la gama cálida y fría en contraste
con las tonalidades intensas y cálidas del Tiziano. Concibe sus pinturas en medio de grandes escenarios
que exaltan las glorias de la ciudad. La influencia de Palladio es patente en sus pinturas: grandes
escenarios, palacios villas. Sus TEMAS: son religiosos con multitud de personajes, a veces los
protagonistas se pierden en todo el conjunto. El motivo religioso queda diluido y solo se aprecia del cuadro
el acontecimiento normal de la vida veneciana En sus composiciones se destacan los detalles
anecdóticos, el lujo, la ostentación, desviando la atención del tema principal. Los detalles se superponen al
tema principal. Escenas donde proliferan grandes palacios, joyas, tocados alhajas. Reflejan la refinada
vida de la ciudad. Sus obras más conocidas están en la decoración del Palacio Ducal.
OBRAS:
Venus y Adonis
Cristo ante los Doctores
EL RENACIMIENTO. EL CINCUENCENTTO |
13
EL RENACIMIENTO. EL
CINCUECENTO
[ LA PINTURA EN ROMA Y VENECIA ]
TINTORETTO.
Ya crisis de los ideales renacentistas en sus composiciones de rasgos manieristas: maestro de las luces
violentas, de los contrastes de luces y sombras, de los escorzos, del movimiento tenso e inestable, del
paisaje romántico, de la profundidad conseguida por contrastes lumínicos o utilizando un punto de vista
bajo, acusando así la lejanía del fondo.
Artista que recogió mejor la influencia de Miguel Ángel y que lleva a la práctica las características del
manierismo. En sus cuadros se presentan las anatomías rotundas de Miguel Ángel y la distorsión y el
movimiento de otros pintores. Del Veronés toma la capacidad narrativa en sus cuadros.
Muy aficionado a la luz, al color, al paisaje. Realiza grandes lienzos de ejecución rápida de temas bíblicos
y evangélicos. Expresividad, posturas forzadas, y volumen son tres rasgos de sus pinturas. Utilizará en
sus cuadros fuertes contrastes de luz y sombras. Composiciones en diagonales, espacios de grandes
fondos, desplazando el tema principal. Crea escorzos artificiales y perspectivas amplias. Es un excelente
retratista de magistrados, funcionarios y hombres vinculados a las letras ya las artes. Influirá mucho en el
Greco
OBRAS:
El Lavatorio.
La traslación del cuerpo de San Marcos.
Lienzos para la decoración de San Rocco de Venecia.
EL RENACIMIENTO. EL CINCUENCENTTO |
14
EL RENACIMIENTO. EL
CINCUECENTO
[ LA PINTURA EN ROMA Y VENECIA ]
IDENTIFICACIÓN: Autor: TINTORETTO / Título: El Lavatorio / Cronología: 1547 / Técnica: pintura de
oleo sobre lienzo. / Género: Pintura religiosa / Estilo: Pintura Renacimiento: escuela veneciana /
manierismo
ANÁLISIS FORMAL.
Tema: La ultima cena / aunque aparece en primer término el tema anecdótico: el descalzarse de los
apóstoles. Los personajes en primer término ( un discípulo descalzándose, en el otro Jesús San Pedro y
otros discípulo ) sirven para el encuadre del conjunto e introducen al espectador en el cuadro. Las figuras
aparentemente en diferentes grupos están entrelazadas por las miradas y las actitudes.
Se trata de una pintura que recoge un cuadro dentro del cuadro. El tema principal es la Última cena pero
esta aparece en una habitación lateral casi pasando desapercibida.
La Composición: El escenario está inspirado en las arquitecturas de Serlio, está dominado por un intenso
escorzo de la mesa. Las losetas de diferente tamaño, convergen hacia el fondo atrayendo la atención
hacia el canal y las construcciones del fondo.
Color: Dominio del color sobre el dibujo. Riqueza de tonalidades y gamas. La gama de colores es amplia y
vemos como combina colores cálidos ( como los rojos, rosas, carnes y marrones y fríos (como los azules)
y los distintos grados de saturación de éstos.
El espacio: Está perfectamente representado por medio de una forzada perspectiva cónica en la que el
punto de fuga se coloca muy desplazado del centro de la imagen, dentro del arco de triunfo que aparece a
la izquierda del cuadro. La escena se sitúa en una sala cuyo fondo se abre y desde el que vemos una
arquitectura fantástica de referencias clásicas ,que parece inspirarse en un grabado del teórico
renacentista de la arquitectura Serlio, pero que con el canal y la barca que se desplaza por él, también
evoca a Venecia.. En este cuadro de Tintoretto Vemos como lo anecdótico cobra presencia con el perro ya
mencionado o la escena aparentemente trivial y poco decorosa, del apóstol ayudando a otro a quitarse las
calzas.
Al fondo a la derecha aparece representada en una habitación en penumbra y con una perspectiva que
parece no coincidir con la del resto de la imagen, la escena de La Última Cena que sucedería
inmediatamente a este episodio del Lavatorio
ANÁLISIS NO FORMAL
Contexto: Venecia es una república que basa su poder económico en el comercio. El mercenazgo del
Dux es fundamental para la pintura. La historia socioeconómica: metrópoli que comercia con otros
territorios de Oriente- Ciudad rica festiva: fiestas procesiones, banquetes, denotan alegría por vivir.Los
artistas: la anterior generación de pintores se centraba en captar las telas, los detalles de la luz diaria,
expresa tonalidades de luz y color. Repercusiones:Tendrá esta escuela una enorme influencia en España
y en Flandes.Varios rasgos hay que destacar:
El propio país: climatología, neblina, protagonismo del color. Enorme influencia sobre la pintura barroca
posterior en la composición, en los grandes escenarios, en el uso de los colores, en el uso de la pincelada
suelta. Entre sus seguidores estarán Rubens
IDENTIFICACIÓN Título: El Traslado del Cuerpo de San Marcos. Autor: Tintoretto. Cronología: 1562 /
1566. Estilo: Renacimiento cincuecento escuela Veneciana. Técnica: óleo sobre lienzo
EL RENACIMIENTO. EL CINCUENCENTTO |
15
EL RENACIMIENTO. EL
CINCUECENTO
[ LA PINTURA EN ROMA Y VENECIA ]
ANALISIS FORMAL
TEMA: Según el evangelio, San Marcos, obispo de Alejandría por San Pablo, no fue muy apreciado por el
pueblo, que le tomó por charlatán y hechicero. Por esto sería cruelmente arrastrado por las calles de la
ciudad y arrojado a un calabozo donde moriría por efecto del martirio recibido. Aunque los pocos
cristianos que fueran sus seguidores robaron el cuerpo, enterrándolo en la iglesia que él mismo había
fundado. Siglos posteriores se dio la oportunidad de raptar el cuerpo cuando al desatarse una gran
tempestad en la ciudad sus habitantes huyen a refugiarse a cubierto, momento que aprovechan los
venecianos para llevarse a San Marcos, que a pesar del tiempo transcurrido se encontraba incorrupto y en
perfecto estado.
COMPOSICIÓN: Es una composición manierista, es decir composiciones de gran profundidad, lateralidad
asimétrica, y desplazamiento de las figuras hacia los lados, con grandes vacíos espaciales en medio de
las escenas, lo que en realidad recrea auténticos escenarios teatrales. Repertorio de luces tenebrosas y
fantasmales; atmósferas tormentosas, y espacios arquitectónicos extraños e irreales, que completan un
mundo extravagante, como ensoñado, que por lo mismo tanto seduciría a los pintores surrealistas del S.
XX. Es una composición manierista, es decir composiciones de gran profundidad, lateralidad asimétrica, y
desplazamiento de las figuras hacia los lados, con grandes vacíos espaciales en medio de las escenas, lo
que en realidad recrea auténticos escenarios teatrales.
La composición queda ladeada por la situación de los personajes, que en rítmico paralelismo, huyen hacia
los pórticos laterales asustados por la tormenta. Lo que por otro lado abre un típico pasillo de vacío
espacial, tan habitual en las obras manieristas.
LA LUZ: Repertorio de luces tenebrosas y fantasmales; atmósferas tormentosas, y espacios
arquitectónicos extraños e irreales, que completan un mundo extravagante.
Es una luz encendida y en violento claroscuro, que anuncia ya el Barroco. Lo mismo que el color, intenso y
ácido, típicamente veneciano. Una luz y un color que recrean por sí solos otro elemento protagonista de la
obra: la atmósfera que envuelve la escena, preludio de tormenta y cargada de la misma tensión que
antecede al rasgamiento del primer relámpago.
EL RENACIMIENTO. EL CINCUENCENTTO |
16
Descargar