C:\Carrasco Terriza\Seminario de Historia

Anuncio
Renacimiento
Italia
ARQUITECTURA
San Pietro in Montorio, de Bramante
La obra
Los Reyes Católicos encargaron a Bramante la realización de esta
obra, destinada a conmemorar y señalar el lugar en el que, según la
tradición, había sido crucificado San Pedro. El templete está situado en el
claustro de un convento franciscano que se levanta sobre la colina del
Gianicolo, en Roma, y su construcción se inició en 1502.
Análisis formal
La planta del edificio (fig. 1) es centralizada, y todo el diseño repite
la forma circular. Los distintos espacios (escalinata, pórtico, muro de cierre,
cúpula ... ) se disponen en círculos concéntricos. El proyecto original incluía
un claustro circular alrededor, que envolvía el templete en un último círculo.
Es una planta innovadora, que remite a la herencia romana, y concilia los
ideales humanistas de paganos y cristianos.
Fig. 1
El edificio es períptero (fig. 2), rodeado de un pórtico
dórico coronado por una balaustrada. El cuerpo superior,
formado por una cúpula sobre tambor rematada por una
linterna, está concebido como un cilindro dentro de otro
cilindro, que es el pórtico.
Significado
El templete despertó una enorme admiración ya en el
momento de su construcción, y los tratadistas lo incluyeron en
sus estudios sobre obras de la Antigüedad, concediéndole la
misma importancia que al Panteón. Es uno de los momentos
más brillantes de la arquitectura renacentista, y muestra la
maduración del lenguaje arquitectónico y el dominio de los
conceptos de ritmo, proporción y armonía. Bramante volverá
a trabajar sobre la planta centralizada en su proyecto para San
Pedro del Vaticano.
San Pietro in Montorio no es un edificio práctico,
funcional: su única misión es conmemorativa. Tiene una
enorme riqueza simbólica: el círculo y la cúpula simbolizan el
mundo y expresan visualmente la idea de la perfección y lo
sagrado. Por otra parte, esta obra enlaza la figura de San
Pedro, pontífice romano, con los papas, sus continuadores, concretando la imagen de Roma como centro
del imperio y a la vez como sede del papado, centro político y religioso de valor universal.
1
San Pedro del Vaticano
La necesidad de la renovación del centro de la cristiandad fue rápidamente comprendido por el
papado, en un periodo en que las innovaciones arquitectónicas estaban dando importantes resultados.
Julio II (1503- 1512) decidió acometer las obras, encargando el proyecto a Bramante. Las enormes
dimensiones del nuevo complejo y lo costoso de su realización obligaron a que fueran varios arquitectos,
en periodos distintos y con conceptos diferentes en la plasmación de sus principios, los que intervinieran en
su ejecución
La historia del proyecto
El proyecto de Bramante estaba lleno de símbolos. La planta (fig. 1) era
de cruz griega inscrita en un espacio cuadrangular, que representaba los cuatro
puntos cardinales. El punto de encuentro de los cuatro brazos, bajo el que se
encuentra la tumba del apóstol Pedro, se cubría con una enorme cúpula que
representaba el firmamento. De este modo el templo era la imagen de la Jerusalén
celeste y se hermanaban los elementos de la arquitectura clásica con los principios
del cristianismo.
Tras la muerte de Bramante en 1514, las obras
fueron continuadas por Rafael Sanzio, el famoso
pintor de Urbino, quien se limitó a seguir los planos
Fig. 1
dejados por Bramante.
Antonio de Sangallo propuso después la modificación de la idea
bramantina, optando por un proyecto de basílica longitudinal con un gran
desarrollo de la cabecera y un pórtico a los pies.
Después de su muerte, el encargado de continuar la obra será Miguel
Ángel, quien vuelve a la idea de planta central en forma de cruz griega (fig. 2),
cuyos brazos se remataban en grandes ábsides. Todo estaba dominado por la
enorme cúpula (fig. 3) sobre un tambor con columnas pareadas y ventanas, en
una escala gigante para resaltar el simbolismo de la construcción.
Fig. 2
Tras la intervención de otros arquitectos como Vignola o Giacomo della Porta, el edificio se
concluyó a comienzos del siglo XVII, prolongando uno de los brazos de la cruz griega inicial hacia la
fachada de acceso.
La cúpula
Fig. 3
Proyectada por Miguel Ángel (fig. 3 y 4), su
construcción terminó a finales del siglo XVI. Las
columnas pareadas del tambor sirven de contrafuertes,
en los que descansan los
nervios. Su estructura es
doble, como la de la Catedral de Florencia, de Brunelleschi, en la que está inspirada.
2
Fig. 4
Villa Rotonda, de Palladio
La obra
La Rotonda es una residencia situada en las afueras de la ciudad de Vicenza, cerca de Venecia. Su
autor, Palladio, construyó muchas villas para las familias poderosas del Véneto, que en este momento basan
su riqueza en la posesión de tierras. La construcción se llevó a cabo a partir de 1550.
Análisis formal
La planta (fig. 1) se organiza alrededor de la habitación circular
central, cubierta por una cúpula. En los espacios que quedan entre la
cúpula y el cuadrado en el que está inserta, se sitúan las escaleras,
combinando así formas simbólicas y sentido práctico. Esta disposición
simétrica de la planta se refleja en los cuatro pórticos, uno en cada
fachada, a los que se accede por escalinatas. La fachada expresa así el
interior del edificio.
Palladio rechaza las decoraciones recargadas y desarrolla un
estilo cúbico sencillo, que huye del amontonamiento de motivos
clásicos y reduce la ornamentación. Los entablamentos, que reflejan en
el exterior la división en plantas, y el ritmo de los vanos son los únicos
elementos que hay en los muros.
Fig. 1
La villa (fig. 2) está situada en la cima
de una colina, y se abre a la naturaleza a través
de sus cuatro fachadas, estableciendo así una
relación con la naturaleza, a la que parece
dominar.
Significado
No es una villa agrícola sino una residencia situada cerca de la ciudad destinada a
las fiestas. Es en realidad un belvedere, un
mirador, para ver y ser visto. Palladio tenía
muy en cuenta el aspecto práctico: materiales
baratos, distribuciones funcionales.... sin
olvidar la grandeza y solemnidad que deseaban
en sus mansiones las poderosas familias que
fueron sus principales clientes. En sus obras
supo sintetizar funcionalidad y simbolismo
Fig. 2
elegancia y comodidad, lo ideal y lo práctico.
Son características de su estilo el libre uso de la tradición clásica, el reflejo del interior en la fachada
y la relación entre el edificio y la naturaleza que lo rodea. Esta libertad creativa es uno de los rasgos del
manierismo. Palladio con sus tratados, influyó en la arquitectura posterior. Sus villas fueron copiadas e
imitadas en cientos de residencias campestres y edificios civiles.
3
ESCULTURA
Ghiberti
Las puertas del Baptisterio de la Catedral de Florencia
Las segundas puertas del baptisterio
En 1330 Andrea Pisano había hecho en bronce los
relieves para una de las puertas del baptisterio de San Juan de
Florencia (fig. 1). En 1402 se decide encargar las segundas
puertas, para lo que se convocó un concurso entre los artistas,
en el que también participó Brunelleschi, de manera que se
establecía una pugna por conocer cuál era el más valorado. Se
pidió que los participantes realizaran como prueba una
representación del Sacrificio de Isaac (figs. 2 y 3). El vencedor
fue Ghiberti, que, adaptándose a la forma polilobulada de los
medallones empleados por Pisano, y con muchos recuerdos de
la escultura gótica, introduce novedades como el uso del
paisaje, el
desnudo y
los motivos
clásicos
(fig. 4).
Fig. 1
Puertas de Andrea Pisano
Fig. 2
Ghiberti
Fig. 4
Ghiberti: segundas puertas (1404-1424)
4
Fig. 3
Brunelleschi
Las terceras puertas: las Puertas del Paraíso
En 1425 se encargan a Ghiberti las últimas puertas del
baptisterio (fig. 5), donde cambia el marco anterior en favor de
la forma cuadrada. El tratamiento del relieve tiene aquí todas
las características del nuevo estilo, interpretado como una
técnica pictórica. El trabajo de relieve en el siglo XV adquiere
unas características realmente pictóricas, de modo que recupera
la tradición del arte romano. La suavidad con que se trata y el
estudio de la perspectiva en las composiciones que se realizan
lo convierten en una pintura, en razón de la gradación de
volumen con que se lleva a cabo.
Fig. 5
A la forma de trabajar se la denomina schiacciato.
Consiste en rebajar el volumen en los distintos planos de la
composición desde prácticamente el bulto redondo, o un relieve
muy alto, hasta la ejecución de marcas casi imperceptibles en
los planos más alejados. Con ello se consigue una mayor
sensación de realidad y de espacio, al tiempo que se proporciona más luz con el juego de claroscuro que producen las
diferentes alturas del relieve. El resultado del trabajo en estas
últimas puertas fue de una gran perfección, y el propio Miguel
Ángel las llamó las “Puertas del Paraíso”.
Análisis formal
Tomaremos como ejemplo la escena bíblica del
Encuentro de Solomón y la reina de Saba. La escena (fig. 6)
se concibe como un espacio teatral en perspectiva. En primer
plano, las figuras humanas adquieren mayor volumen y se
representan en actitudes diversas. Según se avanza hacia la
parte posterior, disminuye la escala humana y el grosor del
relieve hasta hacerse imperceptible, de forma que con la
diferencia de volumen se representa la profundidad. El fondo
aparece ocupado por una construcción arquitectónica que
sirve de telón y se representa de acuerdo con las leyes de la
perspectiva.
Significado
El tratamiento del relieve en estas puertas supone una
auténtica novedad con respecto a la tradición anterior, ya
Fig. 6
que retorna los principios empleados en el relieve clásico.
Las composiciones responden a la idea del equilibrio renacentista y se conciben con un extraordinario dominio técnico en la complejidad de las escenas y los grupos
humanos. Se capta además el movimiento y se interpreta el juego de luces y sombras con un sentido
pictórico. Las novedades de Ghiberti culminan en los trabajos en relieve realizados por Donatello y sus
seguidores.
5
Donatello
David
La obra
La representación de David, de Donatello, colocada en origen en el patio
del palacio florentino de los Médicis y desde 1495 en la plaza de la Signoria, está
concebida como una imagen pública. Fundida en bronce entre 1435 y 1445, es
uno de los primeros desnudos escultóricos de gran tamaño del Renacimiento.
Análisis formal
La escultura tiene su propia personalidad a partir de la inspiración en el
mundo clásico, con una interpretación libre de los modelos romanos. El joven rey
se eleva, desnudo y tocado con sombrero, sobre la cabeza del gigante Goliat. Su
postura describe una ligera curva para compensar la actitud de ambos brazos, uno
formando un triángulo apoyado en la cintura y el otro sosteniendo la espada, para
lograr un equilibrio final. El retrato se elabora con realismo, y la actitud del
personaje muestra serenidad y reposo después de la victoria. Las líneas suaves que
forma la postura del cuerpo permiten lograr un efecto de claroscuro y de volumen.
Significado
La figura de David victorioso es la imagen simbólica de la juventud y la
pureza que triunfa sobre la tiranía. La escultura de Donatello inicia una serie de
representaciones renacentistas del rey de Israel (Verrochio, Miguel Ángel), que
expresan a la perfección los sentimientos políticos de los estados italianos. La
condición del rey es interpretada como la del joven pastor que dirige a su pueblo
a la victoria sobre el enemigo, con sentimientos puros. La desproporción de la
figura con el tamaño de la espada y de la propia cabeza de Goliat pone de manifiesto la inspiración divina
de su victoria.
6
Miguel Ángel
David
La obra
Esculpida en mármol de Carrara, la escultura fue comenzada por Miguel Ángel en 1501 y concluida en 1506.
A su terminación, la estatua se colocó en la plaza florentina de la Signoria. Desde finales del siglo pasado se expone
en su lugar una copia, mientras que la obra original se encuentra en la Galería de la Academia de Florencia.
Análisis formal
El tratamiento escultórico de esta obra resume los rasgos principales de la
producción de Miguel Ángel. El escultor reutilizó un bloque de mármol excesivamente plano. Este hecho condicionó el resultado final y le impidió darle más
profundidad.
La escultura tiene unas dimensiones grandiosas, rompiendo con la imagen
tradicional de David como la de un niño de pequeño tamaño.
Todo el cuerpo está en tensión y los detalles anatómicos están llenos de
vida. Tiene un gesto sereno pero a la vez profundo y dramático. Es lo que
conocemos como terribilitá.
La figura, antes de lanzar su honda contra el gigante, se representa
con unas extremidades poderosas pero en una composición cerrada, con los
brazos replegados hacia el tronco.
Significado
El David representa la imagen de la victoria del pueblo sobre la
tiranía y su colocación en la plaza de la Signoria coincide con un momentáneo exilio de los Médicis, cuando Florencia era gobernada por una república
ciudadana.
La obra es la mejor muestra del triunfo de la condición humana
renacentista, como expresión del valor del hombre en la nueva sociedad, de
la belleza de su anatomía y de los sentimientos nobles.
7
Los sepulcros de los Médicis
La obra
En 1520 Miguel Ángel comienza a realizar el proyecto de los sepulcros de Lorenzo y Giuliano de
Médicis en la Sacristía Nueva de San Lorenzo, en Florencia. Las tareas escultóricas las inició en 1524. El
encargo lo hizo el papa León X, de la misma familia Médicis, dentro de un programa que incluía la propia
arquitectura de la capilla.
Análisis formal
Sepulcro de Lorenzo de Médicis
Los dos sepulcros se conciben como
tumbas adosadas a la pared, donde la arquitectura se integra con la escultura. Las esculturas
de bulto redondo de los dos hermanos se
colocan dentro de unos nichos enmarcados por
dobles pilastras corintias, abiertos directamente sobre los sepulcros. Las figuras sedentes
aparecen vestidas al modo clásico y constituyen una novedad en las representaciones
funerarias, que, hasta el momento, siempre se
habían concebido en otras posturas. Se trata
de cuerpos atléticos, trabajados con enorme
perfección anatómica, y muestran al espectador la fuerza interior de los personajes.
Sepulcro de Giuliano de Médicis
Los sarcófagos adquieren una forma
totalmente novedosa, con dos representaciones alegóricas recostadas en su parte superior. En ellas se trata
el desnudo con maestría, disponiéndolas en posturas opuestas que ofrecen torsiones violentas, directamente
inspiradas en esculturas clásicas.
Significado
La concepción de las tumbas intenta manifestar la glorificación de la familia Médicis a través de las
figuras de los dos hermanos allí enterrados. Ambos son tratados como dos héroes de la Antigüedad y
aparecen sentados triunfantes. Como sucedía en el proyecto final del sepulcro de Julio II, la vida activa y
la vida contemplativa aparecen representadas por los caracteres de cada uno de ellos. La primera es
expresada por Giuliano, mientras que la segunda la representa Lorenzo, también llamado el Pensador.
Miguel Ángel intentó mostrar en el espacio el transcurrir del tiempo y de la vida humana, en un
orden permanente y continuo. Así, las figuras alegóricas dispuestas sobre los sepulcros son la imagen del
Día y la Noche (en la de Giuliano) y de la Aurora y el Crepúsculo (en la de Lorenzo).
Las referencias religiosas se centran en la escultura de la Virgen que preside el conjunto de la capilla
y a la que dirigen ambos hermanos la mirada. La Virgen es una obra d bulto redondo inacabada, en la que
los cuerpos de la Madre y el Hijo giran sobre sí mismos en un movimiento muy habitual en las esculturas
de Miguel Ángel.
Las tumbas mediceas fueron una auténtica novedad desde el punto de vista de la escultura funeraria
que venía practicándose en Italia. Artistas e intelectuales admiraron las creaciones de Miguel Angel y
alabaron la fuerza de su escultura y el realismo de sus formas.
8
PINTURA
Botticelli
La Primavera
La obra
Se trata de una pintura de tema mitológico, que fue realizada por Botticelli entre los años 1480 y
1481, Este tipo de temática comienza a generalizarse en el Renacimiento italiano, tomando temas del mundo
clásico a los que se da una interpretación moralizante.
Análisis formal
La composición muestra una disposición simétrica, con una figura central (Venus) que parte en dos
mitades la historia y marca el eje. Las figuras, que tienen un canon alargado, están muy dibujadas, con unas
líneas limpias que marcan los perfiles. Las actitudes son serenas y
ensimismadas, intentando captar
una belleza idealizada. Los colores
empleados en los vestidos son
muy pálidos, con transparencias, a
través de las cuales se puede observar la anatomía del desnudo,
que dan más volumen a las representaciones. La luz impregna uniformemente la escena, sin contrastes violentos. El tratamiento naturalista del paisaje, como telón de
fondo, sirve para situar la escena.
Significado
En las teorías neoplatónicas, que buscaban la conciliación entre el mundo pagano y el mundo
cristiano, Venus es la imagen de la pureza y la armonía entre la naturaleza y el espíritu, por eso se sitúa en
el centro de este espacio ideal. Simboliza en este caso algo más que el amor y el placer de los sentidos, como
muestran los diferentes episodios que se desarrollan en la narración. La diosa preside este espacio ideal en
el que siempre es primavera. Sobre ella, Cupido dispara flechas de amor a ciegas.
A la izquierda del espectador, las Tres Gracias ejecutan una danza mientras que en el extremo de
la composición el dios Mercurio aparta las nubes para que resplandezca el sol.
A la derecha se explica una escena en dos pasajes correlativos: el viento Céfiro persigue a la hermosa
ninfa Cloris, que entra en el escenario huyendo. Cloris pedirá ayuda a Venus, quien la transforma en Flora,
la figura que, con unas ropas llenas de motivos alusivos, aparece a su lado triunfante.
9
Leonardo da Vinci
La Gioconda
La obra
La pintura sobre tabla con el retrato de Mona Lisa es una de las obras más célebres de Leonardo.
Se trata de la esposa de Francesco del Giocondo, un banquero florentino.
Análisis formal
Como gran estudioso de la proporción, Leonardo muestra en este retrato una composición piramidal
perfecta.
La búsqueda de profundidad hace que disponga
la figura ligeramente vuelta para evitar la frontalidad. El
retrato, de medio cuerpo, ofrece la imagen de la retratada sentada en una silla, dentro de un balcón que permite
la vista del paisaje. La luz entra por la izquierda y deja
espacios en sombra que ayudan a diferenciar los volúmenes, iluminando el rostro y las manos.
Los contornos del dibujo están muy difuminados
y pasan sin violencia de la figura a los elementos del
fondo. Esa concepción borrosa de la imagen permite dar
una sensación de atmósfera y de mayor calor a la
composición. El paisaje inquietante e irreal del fondo,
donde se plasma un movimiento contenido, colabora en
la concepción final del cuadro.
Significado
El dominio de la técnica pictórica es una característica de la obra de Leonardo. Conoce las leyes de la
proporción y de la perspectiva para lograr resultados
perfectos en cuanto a la composición y al volumen. A
partir de ahí hará una pintura muy particular, para captar
la atmósfera.
En el retrato como género independiente, manifiesta la consideración humanista de la persona, que
se independiza de los cuadros de temática religiosa en los que aparecía como una figura secundaria.
Leonardo utilizará los recursos técnicos para estudiar el interior de la retratada. La naturalidad de
la disposición, la sonrisa amable, la expresión de las manos y la serenidad del ambiente se oponen a las
formas de los retratos de tipo oficial y cortesano. El fruto es la expresión de su concepto de la belleza ideal.
10
Descargar