Descargar este archivo

Anuncio
PALABRAS EN
MOVIMIENTO
TALLER DE PERIODISMO Y DANZA - TEXTOS
Actividad paralela al 28º Certamen Coreográfico de Madrid - 2014
Una iniciativa de Paso a 2
Sobre “Atávico” de Poliana Lima
Coreografía: Poliana Lima
Intérpretes: Aitor Galán, Ángel Perabá, Lucía Marote y Marina Bruno
Música: Vidal Atávico
Iluminación: Pablo Seoane
Vestuario: Poliana Lima
Fecha y lugar: 11 de diciembre de 2014 – Conde Duque, Madrid
ASALTO EN EL 28º CERTAMEN COREOGRÁFICO
DE MADRID por Sarah Cabello Schoenmakers
Con un principio inesperado, impactante y violento
acompañado por el sonido producido por una cuerda
al golpearse con el suelo, presenta Poliana Lima su
obra Atávico, galardonada con el primer premio en el
28º Certamen Coreográfico de Madrid, además del
premio otorgado por el público y el Premio de la Crítica.
La bailarina y coreógrafa brasileña afincada en Madrid desde
2010, muestra en su obra un lenguaje propio y personal, a
través de una propuesta física, de riesgo, tensión y violencia
que mantiene en estado alerta y conecta por completo durante
el transcurso de la obra.
Atávico, interpretada por tres bailarines profesionales y
un bailarín amateur, con música original del compositor
francés Vidal, tiene como motor “la relación entre la memoria,
la violencia y el cuerpo”. La coreógrafa utiliza el trato de unos
cuerpos, llevándolos al límite donde prima la resistencia.
Son cuerpos que, tras el impacto, se abandonan en
contraposición de la figura de “un poder” que parece no
inmutarse. Fuertes cuerpos sin límite que luchan por no detener
su impulso en un estado de alerta, que a su vez se desploman
quedando inertes. Así genera un ambiente expectante que no
cesa, reforzado con un acompañamiento musical y efectos
sonoros que completan de forma acertada el sólido y enérgico
paisaje que propone la creadora. Divide y contrasta escenas
forzando la elección del espectador que contempla la obra, sin
dejar lugar al vacío, ni a un espacio deshabitado, ni a la ruptura
del ritmo de la pieza.
La escena que concluye la obra traslada al espectador a un
estado de calma tras la intensa travesía de sensaciones
experimentadas, transmitida por unos luchadores a través de
sus sólidos y resistentes cuerpos. Esta escena inunda el
espacio de un aire fresco y agradable, un toque especial y
sensible, proporcionado por una de las intérpretes que con su
elegante presencia y continuos giros con los ojos cerrados
hipnotiza al espectador, y lo despide con un dulce y plácido final.
Poliana Lima desprende una voz y estilo propio. Con una
profunda investigación y un sólido trabajo, apunta bien alto hacia
un futuro con protagonismo en la escena de la danza
contemporánea.
Sobre “Atávico” de Poliana Lima
¿CUÁNTO PUEDE UN CUERPO RESISTIR?
por María Roig
primeros; se reparten en escena el peso, los golpes y la locura
en una obra cargada de imágenes que cuestiona con y desde
el propio cuerpo tanto la política como la identidad, la estética y
la misma danza.
Poliana Lima nació en Brasil pero reside en Madrid
desde 2010. Es mujer, es joven, es coreógrafa y es
inmigrante. Formada paralelamente en danza y sociología,
lleva a sus espaldas varios años de recorrido en la creación
de solos y dúos que se han mostrado dentro y fuera del
circuito convencional. Asumiendo el riesgo que supone dirigir
una pieza desde fuera por primera vez, presenta Atávico a la
28ª edición del Certamen Coreográfico de Madrid, una obra
que explora la relación entre la memoria, la violencia y el
cuerpo, y que ha resultado ganadora absoluta del evento
llevándose los premios del Jurado, la Crítica y el Público.
Lima se apoya en su doble mirada de artista y socióloga,
además de en su condición de extranjera, para reflexionar sobre
la memoria de su país de origen. En el último siglo Brasil, que
ha pasado de la República a una dictadura militar para volver a
la República, ha aprendido a vivir entre la pobreza y la violencia.
Y la resistencia -física y política- florece como única arma y
respuesta al alcance tanto de la sociedad como de los
individuos. En la escena, igual que en la calle, los intérpretes
resisten los choques, las caídas y el agotamiento con un
lenguaje predominantemente físico, que tampoco impide a la
coreógrafa crear momentos poéticos con gran sutileza.
La pieza se abre con el sonido sordo de unos pies
saltando rítmica y bruscamente a la comba en el escenario
aún a oscuras, una entrada coherente y contundente que
presagia el carácter intenso, abrupto y arriesgado de una
obra que destila fisicalidad, violencia, poesía y crudeza a
partes iguales. Cuatro intérpretes, tres de ellos en ropa
interior negra mostrando sus bellos cuerpos fuertes,
esculpidos y trabajados frente a un cuarto que, bajo su ropa
de calle presenta una corporalidad totalmente opuesta a los
Sugerente es el contraste entre dos cuerpos que se mueven de
formas diametralmente opuestas: la vulnerabilidad, fragilidad y
belleza de uno en relación con la agresividad, violencia y poder
del otro no sólo pone en tela de juicio todos los códigos
estéticos y sociales establecidos alrededor del cuerpo y el
género sino que además, y apoyado por la fuerza de la banda
sonora, alcanza uno de esos momentos de verdad y poesía
escénica que agitan el alma.
Sobre “I see the problem, not the solution”
de María de Dueñas e Ivan Mijacevic
Coreografía e intérpretes: María de Dueñas e Ivan Mijacevic
Música: Gasper Piano
Escenografía y vestuario: la compañía
Iluminación: la compañía con la colaboración de Pierre Williams
Fecha y lugar: 11 de diciembre de 2014 – Conde Duque, Madrid
solution es una metáfora materializada de lo que es, en sí, un
proceso de creación.
¿Y SI LA SOLUCIÓN NO EXISTE?
por Nathalie Remadi
I see the problem, not the solution abrió la segunda noche de
la 28° edición del Certamen Coreográfico de Madrid,
sembrando un viento provocador por el teatro del Conde
Duque. La propuesta más atrevida, quizás, del concurso
coreográfico, pone en escena un trío (una bailarina, un
bailarín y un músico) donde la espontaneidad del movimiento
y sonido, produciéndose a la vez en directo, dan lugar a una
partitura improvisada desconcertante. Efectivamente, según
los coreógrafos-interpretes, María de Dueñas e Ivan Mijacevic,
lo que importa no es la finalidad sino más bien lo que está
ocurriendo, lo que puede surgir de un instante al otro en los
confines del azar y la fragilidad de la incertidumbre o la belleza
de la coincidencia.
Ambos se formaron en sitios donde el arte contemporáneo es
muy orientado hacia la experimentación, investigación e
innovación (Bruselas, el Salzburg Experimental Academy of
Dance en Austria). Por lo tanto, I see the problem, not the
La pieza se divide en dos escenas distintas sin que la relación
que las une sea muy identificable, con lo cual pueda dejar el
espectador dubitativo. Desde luego, la dramaturgia de la obra es
cuestionable y mientras unos verían ahí un fallo en la
composición o un acto gratuito sin sentido, otros reconocerían
una manera eficiente de romper con lo convencional y trastornar
las expectativas del público. De hecho, la pieza desvela una
comunicación deshumanizada a la imagen de nuestra sociedad
confusa y dispersa. En el escenario, todo se hace impersonal, el
otro se convierte en un médium igual que el aire, el suelo, o los
sonidos percutientes de la guitarra eléctrica.
La idea de problema de comunicación esta trasladada a la
relación obra-público con la intención de perturbar al público.
Los tres protagonistas habitan el mismo espacio-tiempo pero no
buscan la armonía sino se dejan guiar por sus impulsos, se
abandona al imprevisible para dejarse sorprender, desafiando
las leyes de la gravedad y mas allá las del espectáculo
convencional. Si uno puede encontrar difícil conectar con la
pieza, al menos, no le puede dejar indiferente.
Sobre “Postskriptum” de Francisco Córdova
Coreografía: Francisco Córdova Azuela
Intérpretes: Francisco Córdova Azuela y Alfonso López Aguilar
Música: Dustin O`Halloran.
Escenografía e iluminación: Francisco Córdova Azuela
Vestuario: Physical Momentum Project y Scenic Action
Fecha y lugar: 10 de diciembre de 2014 – Conde Duque, Madrid
El mexicano actualmente afincado en Barcelona toma como
premisa la despedida, el encuentro y el desencuentro como
impulso físico, como base del lenguaje corporal. Influencia,
afectación, apoyo, soporte, guía y unidad establecen el diálogo
entre los intérpretes. Agilidad y destreza técnica destacan en
CUERPO EN DESPEDIDA por Patricia Granados
su ejecución. El control, la fuerza, el riesgo, el virtuosismo, la
fisicalidad de los cuerpos masculinos potentes y entrenados,
El 10 de diciembre de 2014 alrededor de las 20 horas y durante junto a la gran cantidad de movimientos y los contrastes entre
15 minutos, dos cuerpos tomaron el protagonismo haciendo del estos toman todo el protagonismo y valor en la obra. Corriendo
teatro del Conde Duque un espacio cálido e intimista. Y es que el delicado riesgo de desvincular al espectador de la esencia
en un abrir y cerrar de ojos Francisco Córdova nos emerge en del mensaje.
una atmosfera cargada de nostalgia. Como si de un recital
poético se tratase nos desvela el contenido de cartas
Movimientos identificables en el comienzo de la obra, pequeños
guardadas, de palabras nunca dichas, reinterpretando el
gestos, cierran el rencuentro entre inicio y fin volviendo al
recuerdo de la despedida.
espectador a un lugar concreto, a ese último gesto, a esas
últimas palabras que tienen lugar en la despedida, a la posdata.
El dúo que forma parte de la tetralogía Postkriptum, en
español posdata, plantea una puesta en escena concisa
haciendo visible la idea de cuerpo como canal de
comunicación. El coreógrafo Francisco Córdova aparece
como interprete junto a Alfonso López Aguilar. Explora y
modifica las diferentes acciones del gesto cotidiano creando
un lenguaje dancístico-teatral concreto con el que dos
cuerpos interactúan entre sí y con el espectador.
Pd: Este joven coreógrafo se despide como finalista de la
28º edición del Certamen Coreográfico de Madrid, recibiendo
el premio del Conservatorio Superior ‘’María de Ávila’’ y la
residencia en Espacio Espiral en Santander.
Sobre “Postskriptum” de Francisco Córdova
termina, la relación y estado humano a lo largo de lo que serían
situaciones diversas de despedida. Los intérpretes, uno de ellos
el propio coreógrafo, destacaban por su limpieza y virtuosismo,
dejando entrever un cierto aire de danza urbana en las
PS: LO YA ESCRITO por Alicia Narejos
calidades y dinámicas, muy en la moda actual. La propuesta era
realmente poco arriesgada dentro del contexto de un certamen
de innovación coreográfica, y lo que debiera ser destacable, en
La plataforma coreográfica Paso a 2, en colaboración con el
este caso no lo fue. Resulta de una temática muy gastada por el
Conde Duque, nos trajo, entre el día 10 y 13, la 28º edición
del Certamen Coreográfico de Madrid; con nuevas propuestas, uso y de una articulación de movimiento que, compuesta en
dúo, no hace más que recordar a la también moda de generar
e incipientes y seductores proyectos paralelos.
dúos de contact o cogidas. La estructura era la siempre
equitativa y capicúa: dúo, solo, solo, dúo, repitiendo material ya
Director de la compañía independiente Physical Momentum
desarrollado con anterioridad en ciertos momentos, no es lo
Project-Scenic Action nacida en 2007 y creador de la
esperado en un certamen coreográfico puesto que se trata de
Asociación de Profesionales de las Artes Escénicas de
buscar otros caminos. Podríamos decir entonces que ya está
México (APAEM), el coreógrafo Francisco Córdova proyecta
muy visto, muy escrito.
su identidad a través de la investigación, resaltando su
relación con otras disciplinas artísticas.
Por lo demás, se pudo apreciar un cierto bagaje y seguridad en
la propuesta, que fue finalista y premiada con una residencia en
Postskriptum es una de las últimas obras desarrolladas por la
compañía Physical Momentum Project en 2013, representada Espacio Espiral, Santander, y un premio del Conservatorio
Superior de Danza “María de Ávila”. Esta entrega de premios
en más de 8 compañías en múltiples versiones, llega a
personalizada dará un apoyo para el recorrido de este
nosotros lo que parece la esencia convertida en un dúo.
coreógrafo en un punto de su carrera en necesidad de difusión.
Del alemán significa posdata o después de lo escrito, y nos
cuenta, con una dramaturgia de las que empieza igual que
Sobre “Postskriptum” de Francisco Córdova
COMO TE ALEJAS por Lucía Montes Arévalo
Francisco Córdova, mexicano de 28 años, es el creador y
director de Physical Momentum Project, compañía con siete
años de existencia y proyección internacional. Prometiendo
en el ámbito de la Danza Contemporánea, se mueve en los
campos de la interpretación, la coreografía, la pedagogía y
la iluminación. Hoy, vemos el resultado de uno de sus
trabajos en el escenario.
Combinación de lo estrictamente físico, con un fuerte trabajo
impregnado de danza urbana y danza contemporánea, en el
que los saltos y la utilización virtuosa del suelo nos sorprenden,
junto a un lado emocional, que los conecta y, a nosotros, nos
hace empatizar con ellos, forman una unidad armoniosa y de
indiscutible calidad técnica. Sin embargo, sólo algún momento
de riesgo, de debilidad o descontrol, que rompiera con todo este
orden de fuerza y grandes capacidades, hubieran podido
emocionar de manera mas sutil y sorprender con nuevas
investigaciones en cuanto a movimiento e ideas.
Un desarrollo circular en la pieza, que comienza y acaba con
una misma imagen, la mano del uno sobre el pecho del otro,
Abriéndose el telón, la imagen de dos hombres conectados
nos invita a conectar con la idea cíclica del tiempo y de la vida.
que se separan y se buscan empieza ya. Miradas, gestos,
Es una relación expuesta con gran sinceridad y, que sometida
miedos y alegrías, sentimientos surgidos de experiencias
a continuas despedidas y sentimientos encontrados, vuelve al
de despedida son transformados en danza por dos entrenados
mismo punto otra vez.
cuerpos masculinos.
La música nos acompaña en los momentos más intensos, y
en otros, nos deja escuchar las respiraciones agitadas y las
fricciones de las zapatillas por el suelo. Se trata de Francisco
Cordova, junto al bailarín Alfonso López Aguilar, con la obra
Postskriptum.
Postkriptum (Posdata), estrenada el 29 de abril del 2013 ha
sido presentada durante el 28º Certamen Coreográfico de
Madrid 2014 en los pasados días 10 a 13 de diciembre, siendo
premiada por el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila
de Madrid y con la residencia en Espacio Espiral, en Santander.
Sobre “Yellow Place”
de Mattia Russo y Antonio de Rosa
Coreografía: Mattia Russo y Antonio de la Rosa
Intérpretes: Mattia Russo y Antonio de la Rosa
Música: Javier Solis, Eduardo Lalo Guerrero, L’Orange
Texto: Francisco Jesús Becerra
Iluminación: Mattia Russo y Antonio de la Rosa
Vestuario: David Delfín
Fecha y lugar: 11 de diciembre de 2014 – Conde Duque, Madrid
VITAMINA D por Laura Cortés Joyanes
La pieza Yellow Place, ganadora del Premio del Público y de
la ayuda para la gira por España en el 28º Certamen
Coreográfico de Madrid asegura el disfrute del espectador.
Mattia Russo y Antonio de la Rosa comparten, además de
su providencia procedencia italiana, puesto en la Compañía
Nacional de Danza dirigida por José Carlos Martínez. La
pieza irradia frescura y humor a pesar de narrarse entre
nostálgica lluvia.
Comienza con la presentación de los personajes que bailan
como si se tratara de la famosa escena I´m Singing in the
Rain solitarios, hasta que unidos, quizás, por pura casualidad,
comparten movimientos que invitan al espectador a
adentrarse en su danza, a disfrutarla e incluso a reír con
algún que otro gesto cotidiano en el que pueden verse
reflejados. El color amarillo del vestuario, la calidad técnica
y la interpretación dejan que el ojo y la mente se deleiten.
No solo han tenido la colaboración del diseñador David Delfín
sino que han contado con el dramaturgo, letrista y actor
Francisco Jesús Becerra, quien ha compuesto el texto, en
inglés, que será la llave mágica que abre el cofre de la historia
de estos personajes.
Una historia de amistad y recuerdos compartidos guiada por un
collage de músicas jazzeras y un bolero que le dan dinamismo
a la pieza, conectan directamente con el público y no deja de
sacar sonrisas de añoranza entre los asistentes.
Aunque la pieza haya sido coreografiada por ambos intérpretes,
sigue la línea temática que Mattia Russo propone en otras de
sus piezas anteriores como Capra Pelada para la CND, Frates
(2011) para Introdans o Descamino de dos con Diego Tortelli
(ganadora del 1er premio Premio en el Certamen Coreográfico
Burgos-New York 2012) donde la temática gira alrededor de la
vida cotidiana, las oportunidades y las emociones, quitándole
a la rutina la pesadumbre con una visión humorística.
Sobre “Yellow Place”
de Mattia Russo y Antonio de Rosa
en esa historia de amor entre dos personas, que finalmente acaba
dejando un regusto un tanto amargo.
LA NECESIDAD DE SER AMADO
por Helena Núñez Guasch
Yellow Place es ese lugar nostálgico y melancólico en el que todas
y cada una de las personas ha estado alguna vez, esa plaza donde
la necesidad de sentirse querido y el sabor agridulce que deja un
desamor son los principales protagonistas. Y es hasta ahí a donde
los bailarines de la Compañía Nacional de Danza y jóvenes
coreógrafos, Mattia Russo y Antonio de Rosa nos trasladan con
esta pieza, acompañados solamente por un carrito de supermercado
y sus vestimentas amarillas diseñadas por David Delfín.
La composición, que participó y fue finalista en la última edición
del Certamen Coreográfico de Madrid, es dinámica, variada, atractiva
y sobre todo, muy cómica, a pesar de que la pieza finalmente sea un
tanto triste. Yellow Place es una cautivadora reflexión sobre la
necesidad de ser amado, eso sí, siempre empleando un toque de
humor, con el que consiguieron arrancar más de una carcajada al
público. Asimismo, la música es otro de los puntos fuertes de la
pieza, con el clarísimo objetivo de introducir al público en esa
atmósfera a base de jazz y boleros, y conseguir que se involucre
Con el final, parece que los artistas han querido hacer un guiño a la
conclusión del clásico de romántico, Giselle. Albrecht ensimismado
mirando una flor que le ha dejado el espíritu de su amada, y sin saber
si todo lo que ha vivido es verdad o ha sido fruto de su imaginación.
Pero en esta ocasión, es el enamoradizo y atontolinado, siempre
acompañado de su carrito de supermercado e interpretado por Russo,
que después de encontrarse bailando solo, ve una chaqueta, esa que
él llevaba en su primera entrada y que pasó a su compañero, y que le
hace volver a la realidad sin tener muy claro lo sucedido.
El papel que desarrolla Russo es el que lleva la mayor carga emotiva
de la pieza, siendo un personaje muy cómico pero a la vez realmente
melancólico. Él es el muchacho que se deja enamorar, para luego
darse cuenta de que todo ha sido fruto de su imaginación. Además,
también cabe destacar su evidente formación de técnica clásica y,
sobre todo, sus preciosos pies.
La única pega que se podría encontrar a la coreografía es el hecho de
que se quedase un poco corto, ya que habría sido bastante interesante
profundizar más en la trama y la personalidad de los personajes. Por
ello y para disfrutar aún más, hay que volver a visitar ese universo
creado por Russo y de Rosa, ese mundo amarillo, donde humor, amor
y melancolía (pese a que parezca contradictorio), se unen para hacer
reflexionar al público mientras pasan un buen rato.
Sobre “The masks behind doors”
de Julia Robert y Rudi Cole
Coreografía: Julia Robert y Rudi Cole
Intérpretes: Julia Robert y Rudi Cole
Música: Murcof, Ben Frost, Nils Frahm, track compuesto y editado por
Rudi Cole.
Iluminación: Guido Sarli
Fecha y lugar: 10 de diciembre de 2014 – Conde Duque, Madrid
La belleza de los cuerpos en movimiento y la conexión entre los
bailarines es claramente apreciable, destacando la
FUERZA Y FRAGILIDAD por Baldo Ruiz
interpretación de Julia Robert. Toda una pieza en la que la
composición coreográfica quizás por momentos se vuelve
Dos personas en el escenario, hombre y mujer, ambos vestidos monótona por la calidad de sus movimientos. La iluminación
iguales dando la espalda al público y moviendo sus manos.
diseñada se caracteriza por su oscuridad, pero resulta
Con esta imagen comienza el primer intento de querer
minuciosa en realzar el movimiento, diseñada por Guido Sarli,
plasmar la temática de la pieza a través de gestos como el
coreógrafo del cual la pieza obtiene una gran influencia en la
dar la espalda.
creación y composición del movimiento. Detrás de toda la
propuesta coreográfica parece intuirse un trabajo de la
The masks behind doors parece reflexionar sobre la fragilidad dramaturgia y de un efecto de provocación hacia la reflexión y el
sentido crítico del espectador. Quizás este trabajo coreográfico
de la identidad en la sociedad. Una sociedad donde existen
y de provocación no quede del todo claro en una primera visión
una gran cantidad de máscaras creadas, las cuales se
de la pieza, en la cual la belleza de los cuerpos en movimiento
identifican en la pieza por gestos que las simbolizan de una
distrae sólo por su agradable ejecución, mucho movimiento en
forma figurativa. La esencia propuesta por Julia Robert y
poco tiempo.
Rudi Cole es la manipulación, la formalidad y la rutina que se
adopta ante esta. Se pueden apreciar acciones, gestos y
actitudes físicas que determinan personajes con máscaras
De las seis propuestas finalistas en la 28ª edición del Certamen
muy reconocibles, gestos como puñetazos, disparos,
Coreográfico de Madrid, Julia Robert y Rudi Cole han recibido el
santiguarse y un saludo fascista. Todos introducidos entre
Premio Residencia de dos semanas para un coreógrafo en La
una gran cantidad de movimientos coreografiados que evocan Caldera, en Barcelona, y el Premio de una Beca para asistir al
una masa en diferentes calidades, con una acertada elección
Barcelona Internacional Dance Exchange.
de temas musicales que acompañan la propuesta.
Sobre “Drone”
de Karolina Rychlik y Laila Tafur
Coreografía: Karolina Rychlik y Laila Tafur
Intérpretes: Karolina Rychlik y Laila Tafur
Música: Hans Laguna Oteiza
Iluminación: Adriá Pinar Marcó y Victor Peralta
Fecha y lugar: 10 de diciembre de 2014 – Conde Duque, Madrid
por Javier Ara
por escena como guiados por la música de las esferas, con un
ritmo imperturbable que pareciera prolongarse hasta el infinito.
Estos cuerpos, desprovistos de comunicación entre ellos y de
emoción, ofrecen destellos de cierta belleza melancólica que
solo son visibles al ojo del espectador que ha conseguido
conectar con el universo que se propone.
El término drone en música hace referencia a la repetición o
suspensión del sonido en el tiempo sin apenas variaciones.
La racionalidad desde la que se concibe la pieza hace que el
Este sentido de continuidad es el punto de partida de la
diálogo que se establece entre la coreografía y el público no
propuesta coreográfica que las jóvenes creadoras Karolina
resulte fácil, aunque sí es capaz de crear un marco creativo para
Rychlik y Laila Tafur presentaron en el Teatro Conde Duque
dentro de la 28º edición del Certamen Coreográfico de Madrid. el espectador en el que este puede imaginar, reflexionar,
El objetivo de este dueto es trasladar la idea musical al cuerpo descubrir... En palabras de las creadoras: "la coreografía no se
y el movimiento. Este hecho ha llevado a las coreógrafas a una propone desde el escenario pero se construye en el ojo del
espectador". Por contraste, la propuesta coreográfica Drone nos
experimentación centrada en el uso de pocos elementos y en
la repetición persistente de las pautas de movimiento en la que recuerda que vivimos en una sociedad dominada por las prisas
la improvisación se convierte en una herramienta de la creación. y el estrés y propone un espacio y tiempo en el que pararnos a
observar.
El deseo es insistir hasta la saciedad y los elementos extra
coreográficos inciden en este empeño: desde la tenue luz que
dibuja la figura de las dos intérpretes durante toda la pieza
Aunque la reacción del público no fue calurosa, el jurado premió
hasta la calculada composición espacial. También la música de la pieza con una residencia en el Centro Coreográfico de La
Hans Laguna insiste en la repetición, generando un paisaje
Gomera y Laila Tafur recibió el Premio Fundación AISGE a la
sonoro envolvente que crea una atmósfera hipnótica y narcótica bailarina sobresaliente.
sumida en la calma y la soledad. Los dos cuerpos se mueven
Sobre “Drone”
de Karolina Rychlik y Laila Tafur
Coreografía: Karolina Rychlik y Laila Tafur
Intérpretes: Karolina Rychlik y Laila Tafur
Música: Hans Laguna Oteiza
Iluminación: Adriá Pinar Marcó y Victor Peralta
Fecha y lugar: 10 de diciembre de 2014 – Conde Duque, Madrid
EN LA NIEBLA DE LA DANZA CONCEPTUAL
por Violeta Fernández Marchen
El Teatro Conde Duque acoge al 28º Certamen Coreográfico
de Madrid en el que Karolina Rychlik y Laila Tafur presentaron
como bailarinas y coreógrafas Drone. Una pieza con la que
a Laila Tafur se le ha otorgado el premio a la intérprete más
destacada.
Polaca y granadina respectivamente, se encuentran en este
momento, sujetas a una línea coreográfica muy influenciada
por la construcción y la deconstrucción de la estética del
movimiento y la composición escénica, usando el cuerpo
como herramienta que trasciende el campo físico y teórico,
dándole un peso excesivamente abstracto.
Drone es un dueto construido a base de dos investigaciones
separadas que dejan ver al espectador dos matices de
movimiento que en ocasiones se unen de forma involuntaria.
Dos cuerpos que se disponen en escena, de manera que uno
de ellos se encuentra en un punto central caracterizado por el
uso de movimientos sostenidos o repetidos, al tiempo que el otro
orbita alrededor de él. Ambos cobijados por una iluminación
lúgubre y un vestuario excesivamente oscuro que en ocasiones
hace perder a las intérpretes entre las sombras.
Se podría decir, como es propio de la definición del término
musical “drone” que se trata de una composición larga,
prácticamente desprovista de variaciones armónicas. Una pieza
monótona e insistente “que no se propone desde el escenario
pero se construye en el ojo del espectador” tal y como sus
autoras definen.
Es una obra en la que el espectador puede quedarse indiferente
si no obtiene información previa de un trabajo tan profundo,
impidiéndole la comprensión de lo que está sucediendo en
escena y por consiguiente frenándole a la hora de realizar una
crítica con sustento. Relacionando quizás el título de la
propuesta con la robótica (drone-robots) llevándoles a ver dos
cuerpos mecánicos en movimiento y no la corporalidad de una
nota pedal.
Descargar