La Ratonera Septiembre 2006 ISSN 1578-2514 18 9 771578 251002 18 Sumario La Ratonera Revista asturiana de teatro Nº 18. Septiembre de 2006 Dirección Roberto Corte Pedro Lanza Redacción Francisco Díaz-Faes Boni Ortiz Eva Vallines José Luis Campal Edita ORIS Teatro Av de La Vega 67, 2º 33940 El Entrego (Asturias) Teléfono: 985654091 [email protected] Recepción de artículos y correspondencia Av de Portugal 9, 3º D 33207 Gijón (Asturias) [email protected] Correctora Eva Vallines Diseño y maquetación Pedro Lanza Foto de portada: Paco G. Paredes ISSN 1578-2514 Dep. Legal: AS-4093-2000 Impresión: Ápel (Gijón) www.la-ratonera.net 3 4 14 22 28 30 34 36 39 45 48 51 53 85 94 98 107 112 114 120 124 Editorial: Aniversarios Teatro y enseñanza. José Luis Alonso de Santos “No somos más que un cuerpo”. José Rico “Todo el teatro es contemporáneo”. Boni Ortiz Bon voyage. Roberto Corte Entrevista a Fernando Hurtado. Eva Vallines Cía Estrella García, gira por Perú. E. V. Los talleres de la ESAD. Boni Ortiz Encuentros para el debate La papelera de Eurípides (V). José Luis Campal Fernández Tolerancia y crítica. Roberto Corte Ignacio García May. R. C. Texto: Serie B. Ignacio García May Brecht, a examen en su cincuentenario. J. L. Campal Teatrografía de Bertolt Brecht. José Luis Campal Fernández Valle en el cine. Luciano Hevia Noriega Lorca y la mujer. Néstor Villazón Pili Ibaseta Libros y revistas Breves Circuito Asturiano de Teatro, segundo semestre Este número se realiza con la colaboración de: Editorial Aniversarios La Ratonera / 18 L siguen siendo vigentes y de dif ícil solución. Bertolt Brecht altera el desarrollo convencional del tramado aristotélico, hace que los conflictos personales deriven a problemáticas sociales y modifica de manera sustancial el apartado técnico de exhibición, intentado que sus postulados semánticos tengan también correspondencia escénica en la interpretación. De la confrontación política del periodo de guerras y postguerras sacó sus mejores piezas, que se ofrecen mucho más dialécticas y complejas de lo que cualquier lectura de afiliación ideológica nos quiere hacer creer. Y Samuel Beckett que, a mediados de siglo, irrumpe en la escena dando otro nuevo giro, con un teatro de minorías, quintaesenciando una tragedia en fase de descomposición —quizá la última— en un apurado de representación que nos cautiva, pero que también nos perturba por su implacable neutralización catártica y porque arrebata cualquier alternativa esperanzadora a la modernidad. res autores con biograf ías y poéticas dispares que han destacado por el compromiso que han tenido con el teatro y con el tiempo que les ha tocado vivir. Tres clásicos contemporáneos del teatro del siglo xx que coinciden este año en un aniversario que debería tener su justa correspondencia escénica montando alguno de sus textos más emblemáticos. Todos hemos discutido sus obras, todos somos deudores de sus rebeldías y nos hemos alimentado con sus palabras y teorías —dramaturgos, directores, intérpretes, espectadores— y no hay razones para no celebrarlos con la atención que se merecen ni perseverar en su estudio. T Septiembre 2006 S e cumplen cien años de la muerte de Ibsen y del nacimiento de Samuel Beckett. Y también el cincuentenario de la muerte de Brecht. Tres dramaturgos que con sus obras han marcado el teatro del siglo XX. Como el teatro es una actividad poco rentable en la oferta y escaparate cultural de nuestras instituciones es probable que los montajes que se realicen en Madrid y en Barcelona para celebrar las efemérides, no lleguen a provincias. Como acaba de ocurrir con La persona buena de Sezuan, de Brecht, en versión de Luis Blat para el Centro Dramático Nacional. Y como sin duda sucederá con otras piezas de Ibsen y Beckett, si llegan a representarse. Donde la falta de descentralización en las exhibiciones del cdn evidenciará una vez más una falla en la política de distribución a la que nunca —o muy excepcionalmente— se le ha puesto remedio, y que cobra especial relevancia en casos como éste donde la necesidad del evento y la importancia de los autores está por encima de otros oportunismos que puedan dar pie a las discrepancias. os tres, Ibsen, Brecht y Bekett, han pasado a la historia por ser renovadores del teatro de su época. Ahora, concadenados, con la perspectiva que nos confieren los años, su revulsivo formal y temático ya puede ser entendido como un continuum de poéticas que determinan nuestro presente, por más que sean otros los avatares de contexto. Henrik Ibsen inaugura a finales del xix la tragedia contemporánea. Algunas de sus obras, de ambientación burguesa, simbólicas o naturalistas, dieron pie al teatro psicológico, plantean problemas de conciencia y se aplican en personajes y conflictos oscurantistas que José Luis Alonso de Santos Conferencia dictada por José Luis Alonso de Santos en la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias, Cabueñes, Gijón, con motivo de la apertura del curso 2005-06. La Ratonera / 18 Buenos días a todos. Inevitablemente, cuando estoy en una escuela —me he tirado toda la vida en las escuelas y aquí me siento dando una clase más, rodeado de alumnos y de profesores— me pongo la chaqueta y todas esas cosas necesarias para cumplir con un rito oficial. Mi charla no es para las autoridades, aunque estoy encantado de que estén aquí, ni para los profesores, aunque también me gusta que me acompañen. Mi charla es para los alumnos, sobre todo para los alumnos más jóvenes. Para esos alumnos que ahora me miran con los ojos muy abiertos, sin duda tan grandes como sus ilusiones. La posibilidad de dar una clase a los más jóvenes siempre ha sido de mi agrado porque en definitiva son ellos quienes acaban dándome una clase a mí, más que yo a ellos. Y es algo que siempre me ocurre cuando les he dado clase. El título original de la charla era El teatro. Llevo toda la vida haciendo teatro, así que me apasiona hablar de estas cosas, como supongo os ocurre a vosotros. Pero el título que finalmente nos pareció más apropiado a vuestros profesores y a mí es el que tiene por tema la enseñanza, ya que estamos en una escuela joven y todos tenemos dudas sobre qué es enseñar teatro y para qué se enseña. Vosotros que acabáis de nacer — la escuela está empezando a sacar sus primeras promociones— tendréis también esas perplejidades y angustias más dimensionadas y es bueno que hablemos sobre las dificultades y las alegrías que tiene la enseñanza, el aprendizaje. Al hablar de la enseñanza teatral lo primero que conviene no olvidar, tanto a vuestros profesores como a los alumnos de más edad, es que, suceda lo que suceda, somos unos privilegiados. Y al que se le olvide que es un privilegiado, por mucho amor y vocación que le tenga al teatro, está perdido y le pesará toda su vida. Los periodistas cuando me hacen una entrevista sobre la enseñanza siempre me preguntan: ¿qué pasa con los alumnos que no llegan?, ¿y los que no lo consiguen? A lo que les respondo: los que no llegan, ¿a dónde?, ¿a la tumba? En principio es una pregunta retórica porque todos sabemos que llegaremos al pelo blanco, al dentista y a la tumba, inevitablemente, sin demasiado esfuerzo. Pero el tema del éxito es otro tema del que también hablaremos porque es importante, aunque no sea éste el objetivo de la escuela, ni su finalidad. La finalidad ahora es potenciar y enriquecer el amor que sentimos por el teatro. Las escuelas no se tendrían que llamar “escuelas de arte dramático”, o de “artes escénicas”, se tendrían que llamar “escuelas de amor al teatro”. Cuando participo en las pruebas de ingreso en la escuela lo primero que hago es observar a los aspirantes a actores, mirarles bien, para ver si vienen a llevarse cosas o a traer cosas. Porque esto es como un convento. Uno no viene a la escuela a llevarse un capitel o una virgen, uno viene a entregar su vida. Hay dos grupos de per- José Luis Alonso de Santos. Septiembre 2006 Teatro y enseñanza sonas que se acercan al teatro y al arte. Unos son los que vienen a ver qué se pueden llevar, seguramente equivocados porque lo ven en la televisión y en las revistas, y otros los que vienen a entregar su vida. Cuando yo me he encontrado con alguien que me dice, “oiga, vengo a entregarle todo lo que tengo”, pues le respondo, “pasa y cuanto más traigas mejor”. “¿Cuánto traes en tus maletas?”, “Las maletas por ahora, vacías”, “Pues no pasa nada, ven”. Si me dicen que tienen las maletas llenas, pues mejor. Es decir, aquí hay que venir a entregarle al arte del teatro las maletas lo más llenas posibles. Y a llevarse, ¿qué? A llevarse nada, este es un lugar de regalar. Que no sois lo que queréis ser, que en la vida hay que saltarse un muro terrible para llegar y hacerse un nombre, que resulta difícil pagar las facturas y el alquiler de la vivienda con este trabajo, que es tan complicado ganarse la vida haciendo lo que a uno le gusta… etc., etc., todo esto es cierto, pero recordad que, pase lo que pase, sois unos privilegiados, seguimos siendo unos privilegiados. “Es que a mí me han puesto verde los críticos”. Pues qué bien, eso es señal de que has dado tus primeros pasos, porque hay otros en los que todavía, la crítica, ni se ha fijado. Así que recordad, somos unos privilegiados, siempre. Podemos que simples tiestos con geranios. Como cada uno cultiva lo que ha aprendido, también hay veces en que uno no tiene más que el tiesto, sin geranio todavía. Aunque eso sí, sabemos que debajo de la tierra hay una semillita, y que tal vez, si la ponemos al sol, si la regamos convenientemente, tal vez si la mimamos día tras día, en algún momento saldrá un geranio hermoso. Y algún día, también, alguien pasará a nuestro lado y nos dirá “¡qué bonito geranio!”. Y eso es todo, no creáis que hay mucho más. Los críticos dirán, “regular geranio, el año pasado llegó mas alto”. Pero vosotros no debéis avergonzaros de vuestro geranio nunca. Jamás. El que lo puede tener mas alto que lo tenga, vosotros tenéis el vuestro. Los que empezáis en la escuela este año tenéis que saber que en las escuelas hay siempre muchos problemas, y está bien conocerlos. Si los alumnos tienen problemas para aprender, los profesores también tienen problemas para enseñar. Claro, porque se puede enseñar todo lo bueno, pero también se puede enseñar lo malo. Un profesor puede enseñar a triunfar y a fracasar. Un profesor puede enseñar a cultivar geranios y otro a destruirlos. Tened presente que los profesores tenemos siempre buena voluntad, pero, que, a veces, nos volvemos locos, y no sa- bemos cómo ayudaros. Tenemos tantas ganas de que crezca la planta que tiramos de ella y, sin darnos cuenta, la rompemos. Nos olvidamos de que no se trata tanto de tirar, como de ayudarla a crecer. Nos desesperamos. Como no crece nos ponemos nerviosos y decimos, “pero…, di la frase”, “pero, ¡habla, condenado!, ¡que llevas tres años y no has abierto la boca!”. Y es que, a lo mejor, hay alumnos que no empiezan a abrir la boca hasta el cuarto año y necesitamos cuatro años de paciencia. Fijaos que yo ahora que, tras treinta años, he dejado de dar clase, cada vez que me preguntan los profesores, ¿cuál es para ti la virtud más importante de un profesor?, siempre respondo: la primera la paciencia, todas las demás vendrán después. Porque aquí hay que aceptar uno de los dichos del Quijote, ¿recordáis? Quijote y Sancho ven venir hacia ellos un personaje con bacía de barbero. Dice el Quijote que es el yelmo de Mambrino, y Sancho dice que es una bacía de barbero, “sí, señor don Quijote, eso no es el yelmo del Mambrino, eso es una bacía de barbero”. Pero don Quijote dice, “lo que para ti es una bacía de barbero, para mí es el yelmo de Mambrino, y para otros será otra cosa”. Es decir “para otros será otra cosa”. Por eso hay que obrar con cuidado. No se puede ser muy riguroso, contundente. Y eso es así porque el que dice que sólo hay una manera de hacer las cosas, no sabe de qué está hablando. ¿Por qué? Porque después ocurre que los profesores y los creadores nos movemos en un territorio pantanoso, que es la línea que separa el misterio del conocimiento. Aunque reconozcamos que nuestra obligación sea el robarle zonas al misterio, y el sintetizar, meter los conceptos en esos libros de texto tan gordos como los que yo tengo por ahí… para después suspender a la gente que no se los sabe. Lo cual me angustia, porque yo no estoy nada seguro de lo que he puesto en ellos. O, al menos, no estoy tan seguro de que se pueda suspender a la gente porque no se sepan, porque no pongan en los exámenes, exactamente, lo que recojo en los temas. Y es que yo, todavía ahora, no estoy del todo seguro con lo que he escrito. Y ante esa falta de seguridad, me angustio. Y, entonces me preguntan, ¿y por qué lo ha puesto ud. así en el libro? Y les respondo: y yo qué sé. Los profesores vamos racionalizando el misterio, organizando el conocimiento, simplificando, sintetizando, sistematizando, pero luego viene otra vez el misterio y de nuevo nos destruye. Y entre el misterio y el conocimiento andamos todo el día liados. Así que cuando enseñamos lo hacemos con la intención de que los alumnos puedan avanzar, lo que ocurre es que luego, cuando llegamos a casa nos entran las dudas porque tal vez las cosas no son del todo como habíamos creído, como las habíamos contado. Que es algo que también les ocurre con frecuencia a los directores en su trato con los actores. Porque en los ensayos, entre el director y el actor ocurre como en el amor, “que sin hablar yo quiero se me entienda, porque temo que al hablar no se me entienda”. Porque lo que decimos no es para cogerlo por la letra. Cuando le dices al actor “hazlo como si estuvieras irritado”, y lo hace como irritado. Y tú, “no, no es así, es como… desesperado”. Y lo hace. Y le dices, “tampoco es así”. Y él, “es que me confundes, no sé qué me dices”. Y tú, “el que me confundes eres tú, si pudiera te estrangularía”. Y entonces pruebas con metáforas, a ver si así acierta. “Es como azul”. Y él, “¿como azul?, ¿como qué azul?” Y ya está el lío armado. Cuando el director dice al actor “es azul” el actor abre los ojos perplejo y piensa “éste está sonao”. ¿Cómo se hace el azul? Nos movemos siempre en el territorio de la metáfora, cuando enseñamos utilizamos metáforas, cuando dirigimos usamos metáforas, y si te dice el actor, “pero bueno, ¿cómo?, ¿cómo lo quieres?”. “¿Cómo lo quiero? ¡Como el amor! ¿Cómo quiero el amor? No sé cómo explicártelo, si te lo explico ya no lo quiero. Si te explico cómo quiero que me abraces, se me quitan las ganas. ¡Abrázame ya o vete! ¡O es que te tengo que dar un curso de abrazos!”. Al final le das un curso de besos y abrazos y le dices, “tú llega, besa, haz lo que puedas y luego ya veremos.” Pero además hay otras dificultades en la vida. Las observaréis los nuevos y los que lleváis más años. Y también los profesores. La pedagogía artística y el mundo del teatro es como una excursión a la montaña. Todo el mundo quiere ir a una montaña. Profesores, alumnos, creadores. Nos gusta la montaña. Así que allí vamos, allí nos juntamos. “Y tú, ¿a dónde vas?”. “A la montaña”. Todos vamos a la misma montaña. Pero, ¿a qué montaña?, ¿a qué parte de la montaña? Hay quien va a la ladera a tumbarse con la novia y a comerse una tortilla. Y eso es bueno y agradable, pero para ese viaje no hace falta ir a una escuela. Se va a la ladera y ya está. Otros suben un poquito más arriba, van en grupos, van muy organizados, muy seguros, para no perderse, incluso votando, democráticamente... Y hay otros que no se entretienen con nada, no miran mucho el paisaje porque no les interesa, lo que quieren es subir a las cumbres más altas. Los que suben a las al- Septiembre 2006 La Ratonera / 18 darnos el gustazo de hacer lo que queremos. En un mundo que es un estercolero, lleno de guerras y calamidades, nosotros nos dedicamos a las flores. En un mundo que es un basurero, nosotros tenemos el privilegio de ser jardineros, de cultivar el espíritu, ¡casi nada! Mientras el mundo gira con sus miserias nosotros nos preocupamos de las flores. ¿Qué tiene que ver el mundo con nosotros? “Nada”, respondemos, “somos jardineros”. Y entonces es cuando surge esa idea de que tú haces lo que puedes en tu trocito de jardín, plantas tus flores, que a lo mejor no son maravillosas, pero que son tus flores, y eso es lo importante. Y que todas esas flores las plantas para ofrecérselas al mundo, porque si no, ¿para qué las plantas?, ¿para qué trabajas? “¿Ud. trabaja para ud. mismo o para los demás?” Es absurdo hacer las comidas para comértelas tú solo. Todo lo que hacemos lo hacemos para dárselo a los demás, ya que al dárselo a los demás, ellos, nos regalan su alegría, su felicidad, y eso nos ayuda a vivir. Porque somos jardineros que cultivamos flores en nuestro terreno para que disfruten los paseantes, y eso para nosotros es un placer. Luego nuestros jardines, a veces, son hermosos, y otras veces son una pequeñita cosa, incluso hay veces en que no son más no es el primero, todos queremos ir a la montaña, pero resulta que arriba suben muy pocos... porque hace mucho frío. Entonces no crean uds. que nuestra profesión depende tanto de la administración, de las subvenciones, de los políticos..., como de nuestras voluntades. Depende de que tú quieras subir a las altas cumbres. Y si tú te empeñas… pues subes o te mueres en el intento, como mueren tantos alpinistas, porque la montaña es dura y largo su recorrido. Por eso para afrontar la montaña, aparte de ser joven, conviene estar lleno de ganas, de ganas de regalar. Hay que ser positivo y tener mucho cuidado para empezar la escalada sin barro en los pies. En las clases, en los ensayos y en el teatro, hay que ir sin barro en los zapatos. Sabéis muy bien lo dif ícil que resulta crear un buen clima f ísico en la clase…, y lo fácil que resulta destruirlo. Sí, destruir es facilísimo. Destruir una clase, el tonto más tonto la destruye sin más, nada más entrar. Da una patada a la silla, bosteza, y ya está. Yo no puedo dar una clase si un alumno bosteza, me es imposible. Yo comprendo que tenga sueño, pero para venir a bostezar nos vamos todos a dormir. Por eso es dif ícil crear un clima artístico. Si hay varias personas destructoras no lo conseguiremos. Tenemos que quitarnos el barro de la rutina, de la vulgaridad, de la mediocridad y dejarlo en la calle para entrar en nuestras escuelas, en los ensayos y en el teatro sin barro en los pies. En nuestras clases no debe haber nada que reste belleza, armonía y alegría al arte. Fuera la mediocridad de nuestras vidas. Jamás debemos justificar que no hacemos nada porque los demás tampoco lo hacen. Nunca hay que justificarse y decir que no avanzamos porque los libros son malos, los profesores son malos... Los artistas son aquellos individuos que superan todas las dificultades. Son creadores y hacen las cosas porque merece la pena hacerlas, sin más excusas. Aunque, a veces, las cosas que merecen la pena hacerse, no salgan bien. Voy a recordar una historia de cuando yo era pequeño, de hace muchos años. Una historia que yo he ido ordenando, seleccionando, como a veces ocurre con los sueños. Contamos un sueño y luego resulta que ya es una novela. Como uds. saben antes había ovejas. Ahora tal parece que no las hay, que son mecánicas, que salen del paquete de la leche Pascual. Directamente viene la leche con las vacas. Pero cuando había ovejas había perros, y había pastores que tiraban piedras a los perros para que recogieran las ovejas… Y hubo en un lugar un con- curso de pastores para ver quién tiraba las piedras más lejos. Y al anochecer, cuando salía la luna, se citaban para ir tirando piedras y ver quién era el campeón del mundo. Al finalizar hubo un ganador, pero cuando fue a recoger el premio se encontraba muy triste (estaba triste porque le habían dado ya muchos otros premios), y sus compañeros le decían, “¿cómo es que no estás contento si te han dado el premio?” “Ya, pero un premio no es nada”, respondió. “¿Cómo que nada?, si eres el que tira la piedra más lejos, eres un tío estupendo, ¡vaya cómo tiras!”, le volvieron a decir. “Sí, soy el mejor, pero he fracasado porque yo tiraba a la luna”… Así que ya saben, puede que, a veces, ocurra que nos reconozcan méritos y nos den premios por ser los mejores, pero que de nada nos sirvan porque nosotros… tiramos más allá, queremos darle a la luna. Una cosa es la pedagogía y otra cosa es el arte. Se puede tener unos resultados estupendos en el mundo pedagógico y después no acertar en el arte. Y este es uno de los misterios inexplicables que tiene la pedagogía. La pedagogía es un proceso y el arte es un resultado. En la pedagogía hay que luchar por los procesos y en la profesión por los resultados. En el arte no vale decir “yo no he podido hacer esto”, “es que no estaba ensayado”. José Luis Alonso de Santos a punto de comenzar su conferencia en Gijón. Septiembre 2006 La Ratonera / 18 tas cumbres ya saben: primero en las altas cumbres hay nieve, van de uno en uno, y se sufre como un condenado. Saben que la única recompensa que hay en las cumbres más altas es que estás en las cumbres más altas, sin más. Ese es el drama del alpinista que llega a la cima, se le ha muerto el compañero, tiene las manos heladas y está desesperado. Pero ha llegado en solitario, con mucho esfuerzo. Supongo que disfrutará de una visión del paisaje única, superior. Aunque cuando llega, ¿qué hace? Pues no sé, supongo que pasará bastante frío, no crean uds. que habrá mucho más… Así que hay gente que se empeña en subir a las altas cumbres y hay gente que sólo quiere subir a la laderita para ver el paisaje... Yo muchas veces cuando se me acerca un alumno le digo, ¿a dónde vas? ¿Quieres aprender danza para bailar los domingos o aprender danza para bailar en el Teatro Real? Entonces para no liarlo, le digo, si quieres aprender danza para bailar los domingos pues, con lo que sabes, está bien. Ahora si lo que quieres es ser una bailarina tenemos que hablar seriamente. Tienes que entrenar ocho horas al día, diez horas al día, dedicar toda tu vida, en exclusiva, al baile... depende de lo que quieras. Veremos a qué parte de la montaña quieres ir. Porque luego uno va descubriendo que, y Alonso de Santos es presentado por Carmen Rodríguez Llana, directora de la ESAD, y una representante de la Consejería de Educación. En el arte importan los resultados, no las buenas intenciones. En la pedagogía la paciencia, las buenas intenciones, el proceso… Aunque para ser realista, con todo esto de los procesos en la pedagogía y los resultados en el arte, conviene decir que aquí cada cual se defiende como puede. Tampoco los profesores nos tenemos que empeñar en que las cosas se realicen como lo realizaríamos nosotros, tenemos que dejar que cada alumno se exprese según sus formas, que muestre su universo. Fíjense uds., las abejas van de flor en flor, cogen el néctar y lo transforman en miel. ¿Les parece tonto lo que hacen? Pues hacen miel. Y sin embargo los gusanos van arrastrándose por el suelo, sacan de su tripa un líquido que se convierte en seda, y fabrican la seda. Pero las abejas no hacen seda, y nosotros pensamos, “ni falta que les hace”. Pero a veces los profesores nos empeñamos en que las abejas hagan seda. No nos damos cuenta de que hay que dejar que unos saquen de su tripa, al igual que otros necesitan ir de flor en flor. Dejemos que cada alumno saque el fruto de su espíritu, de sus posibilidades. Que cada uno potencie su manantial, sus posibilidades. Además nuestro arte, nuestra formación tiene un pro- blema terrible, es un arte expresivo que consiste en expresar cosas a los demás. Es decir, hay que comunicar. Además el arte es significante, tiene que significar. Todo aquel que se da cabezazos contra una pared, significa que se está dando cabezazos contra la pared, sin más. Por muy artista que sea poco conseguirá si lo único que hace es darse cabezazos contra la pared. Él puede creer que se da golpes muy “artísticamente”, pero eso lo tiene que demostrar. Nuestros actos tienen que ser representativos. El acto aislado tiene poco sentido. Como ejercicio puede estar bien porque como experimen- escapa de las manos. ¿Qué actor no ha estado entre cajas antes de salir, pensando en hacerlo bien? Todo el que está a punto de salir dice, “quiero hacerlo bien, quiero hacerlo bien”. Pero la voluntad no influye para nada, todo aquél que está en un lateral para salir, intentando hacerlo bien, lo hace mal. Lo que consigue es congestionarse, traumatizarse, y pensar en él mismo en vez de en el personaje. Lo quiere hacer bien ante su madre porque va a venir su madre a la representación, y además va a venir mi novio. Quiere quitárselo de la cabeza pero no puede, porque el “yo”, su “yo”, su orgullo, su “quiero hacerlo” es tan poderoso que le destruye su personalidad, su creación. Y eso es algo que se ve en las pruebas de ingreso. Ves a los aspirantes en los pasillos, les miras a la cara y tienen caras interesantes. Están emocionados pero cuando salen al escenario salen destruidos porque el afán de hacerlo bien les destruye. ¿Qué distingue a uno que lo hace bien de uno que lo hace mal? Porque el que lo hace bien no es que tenga afán de hacerlo bien, es que sabe hacerlo bien. Es como el que opera del corazón, o el que conduce un helicóptero. Como ustedes tengan que conducir un helicóptero si no saben ya pueden decir todas las veces que quieran “quiero hacerlo bien, quiero ha- cerlo bien”. Es que da igual lo que digan porque el conducir un helicóptero no depende de la voluntad. ¿De qué depende entonces? Como toda tarea humana, no sólo la artística, depende del amor y el conocimiento de los materiales. El cirujano de los suyos, el dentista los suyos, el profesor los suyos y el labrador los suyos. Amor a los materiales, conocimiento de los materiales, nada más. Es que si no se ama y no se conoce el fundamento de los materiales, uno está destruido. Si amas y conoces los materiales, no te preocupes, vas a salir al escenario. Y como muchos de esos materiales están hechos para que llegues bien pertrechado, como están creados por los profesores a lo largo de muchos años para evitar que pienses en ti, saldrás al paso sin problemas. Es como cuando le dicen a un actor “¡concéntrate!”, “¡concentraos todos!”. Si eso es imposible. Uno no puede hacer que influya la voluntad. Si un malabarista que tira setenta y dos pelotas en un círculo va a estar pensando en su madre, se le caen las pelotas. El círculo de tareas complejas, le obligan al actor a estar concentrado en las tareas complejas y no en su madre. Un cirujano que sabe operar no está pendiente del enfermo, está pendiente de por dónde tiene que cortar, pendiente del manejo de los materiales. No está empleando 11 Septiembre 2006 La Ratonera / 18 10 to vale cualquier cosa, pero conviene diferenciar el ejercicio de las formas artísticas, que tienen que crear belleza, que significar. Es decir, todos mis actos tienen que estar encaminados a un acto superior porque se trata de una creación artística, ¡casi nada! Por eso el camino es largo y hay que ir poco a poco. Hay que trabajar y no desesperar. Nada se consigue en tres días. Los labradores, y este es un ejemplo estupendo para nosotros, lo primero que hacen es quitar las malas hierbas de sus campos. Lo hacen para tener buenas cosechas. Saben que si no quitan las malas hierbas, las malas hierbas se comerán los abonos. Tenemos que descubrir nosotros cuáles son nuestras malas hierbas. Después arar el terreno, trabajar los campos, meter el arado, los tractores, plantar las semillas, regarlas y, y tal vez, con la lluvia y con nuestro esfuerzo y mimo salga la cosecha. Por eso nos conviene organizar muy bien el pensamiento, organizar las emociones. Hay un pensamiento positivo y un pensamiento negativo, hay un pensamiento que construye y un pensamiento que destruye. Nosotros no podemos ir directamente a por los resultados, no podemos decir, “yo quiero tener éxito”, “yo quiero tener buenos resultados en mi trabajo de actor o de director”. Sencillamente no podemos, se nos obras que son sólo de una cosa. A veces hay obras o trabajos que son de dos. Y, a veces, hay obras que lo tienen todo. Pero no es necesario el combinado. Por eso cuando hay gente que dice, “esa obra era sólo para entretener”, si entretiene vale. La gente dice, “esa comida era sólo para comer”. ¿Qué era, para crecer? Si el teatro reflexiona, si el teatro crea belleza, entretenimiento, diversión, funciona. Si no crea ninguna de esas tres cosas lo que nos hace es perder el tiempo. Uds. saben que la gente aplaude mucho en el teatro, casi siempre de agradecimiento porque ha terminado. La persona que lleva un teatro eso lo sabe muy bien. Se ven dos tipos de actuación, la de “haberlo pasado bien”, y la de “menos mal que esto ha terminado”. Porque muchas de las obras que hacemos son un martirio. Y hay espectadores que se consuelan con el “a mí me gusta”. Porque siempre hay un consuelo para los creadores que son “geniales”. No hay obra, por mala que sea, que no le guste a seis, pues “han venido seis al camerino entusiasmados”. El que lleva el teatro dice “han venido pocos, pero con entusiasmo”, “han venido pocos, pero se pusieron todos de pie”. Claro, se pusieron todos de pie porque querían irse lo antes posible. La finalidad de las compañías no es enseñar nada. La finali- dad de las compañías es crear cosas que sirvan, pero no sólo para aprender. Ya hemos aprendido mucho. El público no paga para que le enseñen ni para aprender, el público paga para que le des y le cubras sus necesidades vitales. Que son reflexionar, divertirse o conmoverse. Lo bueno que tiene el teatro es que se disfruta actuando, se disfruta dirigiendo, se disfruta poniendo luces, o gestionando. Pero también se sufre si estás en territorio que no dominas. Y, a veces, uno dice, “no me han dado la protagonista, que me den la protagonista”. Ten cuidado, porque si te dan la protagonista, y eres la protagonista y no tienes el nivel mínimo para ser la protagonista, el sufrimiento va a ser muy duro, y los seres humanos somos muy blandos y muy vulnerables. Bien, no quiero ir mucho más lejos... En mi vida, y en la literatura dramática, insisto bastante, en que separemos los procesos imaginarios, de los técnicos y de los procesos filosóficos. Si no los liamos. Una cosa es imaginar una historia, otra cosa es dominar una técnica y otra cosa es tener conocimientos filosóficos para poder decir como Julio Cesar, en la obra de Shakespeare, “ciudadanos escuchadme”. Los ciudadanos se paran y escuchan porque les dicen algo. Pero a nosotros, en el teatro, de poco nos puede servir el saber decir “¡escuchadme!”, si después no tenemos nada que decirles. El teatro tiene que dar algo, tiene que dar un punto de vista sobre la vida. Tenemos que aprender a imaginar, hay que tener un dominio técnico de los materiales, de los lenguajes, de los signos, de los significantes, de los elementos de belleza, etc. Y luego también hay que tener un componente filosófico que nos permita decir lo que queremos. No vale disparar sin apuntar, hablar sin pensar. Los primeros impulsos que tenemos los seres humanos son, casi siempre, ingenuos, tonterías infantiles. Sólo al crecer, cultivando y dominando esos impulsos empieza uno a tener algo que con- tar. Yo sé que ahora tenéis un ansia infinita de libertad, pero seréis artistas cuando ya no seáis libres. Esto es algo que siempre he tenido muy claro, aunque ahora no os lo pueda explicar. A veces uno quiere llevar el tren por la montaña, pero descubriréis que el tren va mejor por una vía. Y bastante habremos conseguido si funciona como Dios manda. Aunque siempre encontraréis, claro, al que dice, “ah, no, a mí me gusta que vaya por la montaña”. Así que, trabajo, paciencia, seriedad, y pasito a paso. Cuidad y cultivad los materiales, y no permitáis que el cotilleo y los elementos negativos, los elementos destructivos, rompan el ambiente de trabajo, acaben con vuestras ilusiones. Sabéis que a los niños pequeños les dicen siempre desde que nacen, “tú eres tonto y no toques la pelota”, y a los mayores, “eres tonto y no vale para nada lo que haces”. Despacio, día a día. Nadie va a ser vuestro defensor mejor que vosotros mismos. Defenderos siempre, pero no por orgullo, defenderos por y con el arte teatral. Sacad lo mejor que lleváis dentro. Por favor, y hacedlo por el teatro, no lo hagáis por el “yo”. Eliminadlo y seréis sacerdotes del teatro. Lo que dije al principio, estad orgullosos, estad contentos, estad felices. Sois unos afortunados que tenéis dentro la semilla del arte, la semilla de la libertad y la semilla de la felicidad. Y a cultivarlo. 13 www.la-ratonera.net [email protected] La Ratonera Revista asturiana de teatro Colabora: Septiembre 2006 La Ratonera / 18 12 la suerte ni la investigación. Si es uno que ha llegado nuevo les decimos, “que no me opere ése”. Si, por el contrario, nos dicen, “hay aquí un cirujano que ha operado mucho”, “sí, éste que pase”. Porque confiamos en que tiene conocimiento de los materiales, sabemos que no va a cometer locuras con nuestro cuerpo. Conocer los materiales, estáis aquí para eso. Para descubrir qué materiales son buenos para vosotros, qué materiales son sólo tópicos. Porque en la historia del teatro, en la historia del arte, como en todas las historias, hay cosas que sirven y cosas que no sirven para nada. Así que tenemos que descubrir qué sirve para algo para incorporarlo a nuestra vida. No os quiero marear. ¿Qué es el teatro? Si lo tuviera que resumir, mucho, mucho, respondería: dirigido, interpretado o escrito, el teatro tiene tres posibilidades, y no hay más. Y el que invente la cuarta, pues bueno, la inventa para su novia, que seguro la tiene muy impresionada. Desde que el teatro nació hasta hoy, o es grito frente a un muro, o es reflexión sobre el espíritu, o es reflexión sobre la existencia o es jardín para el espíritu. Se hace teatro para deleitar, se hace teatro para reflexionar, o se hace teatro para crear. Para crear entretenimiento, alegría y belleza. No hay más. A veces hay José Rico La Ratonera / 18 14 Blanca del Barrio es asistente de Marcel Marceau. Esta burgalesa de nacimiento y francesa de adopción, después de estudiar magisterio en España, hizo la maleta y se fue a trabajar con el maestro francés; viajando con él por todo el mundo, representando y enseñando el arte del mimo. Aprovechando su estancia en Gijón para impartir un curso, le hicimos la siguiente entrevista. Pregunta. ¿Qué significa ser asistente de Marcel Marceau? Respuesta. Marcel Marceau fue mi maestro y sigue siéndolo porque me considero todavía en periodo de aprendizaje. El teatro es mi oficio, Marcel Marceau es el representante del arte del mimo mundialmente más conocido, no quiero decir que sea el único, porque incluso el mismo Marcel Marceau pondría delante de él a Etienne Decroux que fue el padre fundador del mimo corporal con quien él estudió y del que aprendió las bases y la gramática corporal. Ser asistente de Marcel Marceau supone haber aprendido su Blanca del Barrio. arte, su estilo —“aprender” entre comillas, porque nunca se acaba de aprender— y luego mi trabajo consiste en seguir su camino, seguir haciendo teatro junto a él, seguir trasmitiendo sus conocimientos. Cuando él está enseñando soy su asistente; cuando estamos en escena soy partenaire junto con otros miembros de la nueva Compañía Marcel Marceau. Normalmente yo le acompaño a los países de Latinoamérica. También me ocupo de dirigir mi propia compañía que se llama Teatro Vertical, se llama así porque la verticalidad es 15 Marcel Marceau. senta años su espectáculo por los escenarios de todo el mundo. Yo he visto públicos japoneses, brasileños, canadienses, suecos, etc., que ríen, lloran y se emocionan todos al mismo tiempo, en los mismos momentos de la obra dramática que representamos. Hay una universalidad del gesto y una cierta universalidad de la práctica gestual. P. ¿Tenéis una metodología a la hora de montar el gag? R. Siempre hay una metodología en todo tipo de arte. Yo lo comparo mucho con la música, pero podemos compararlo con la pintura, la danza, etc. Hay un gran trabajo de base, de limpiar primero, de establecer los fundamentos de cosas sencillas pero básicas y luego sobre ellas se va construyendo. El mimo no es el arte de imitar, es el arte de construir, hay que crear una gramática corporal y luego utilizarla. Hay una gramática corporal que se tiene que utilizar. Hay ejes en el espacio, ejes corporales, verticales, horizontales, oblicuos, hay direcciones, emociones. Lo que hemos hecho hoy son emociones que tenemos que aprender, prime- Septiembre 2006 “No somos más que un cuerpo” algo muy importante para sostenerse en pie, y también porque en el teatro siempre que estamos verticales hay un contacto y una inspiración de lo de más arriba hacia lo de abajo. Me dedico a divulgar el arte del mimo corporal, el arte del mimo según Marcel Marceau, también dirijo teatro, no sólo teatro gestual también teatro textual o teatro contemporáneo en el que la intervención del gesto y otras artes paralelas tienen también que colaborar al arte escénico. Ahora estoy dando un curso de Mimo y Pantomima porque creo que Asturias lo necesitaba, espero que sea la primera y no la última vez. Hay que borrar las falsas ideas sobre lo que es el mimo. El mimo no es el arte de remplazar las palabras por los gestos; para eso existen otros tipos de comunicación. El mimo es más un arte de identificación en el que el cuerpo del actor se identifica con el personaje, con las actitudes, con las emociones, incluso con los objetos que hay en su entorno, es decir los elementos. Esta sería una de sus definiciones: el arte de la identificación. En realidad estamos hablando de lo que es el arte del actor. Primero debemos trabajar desde el cuerpo para llegar al texto, es un trabajo un poco más largo. Marcel Marceau habla de que es un arte total, un arte independiente; lo ha demostrado llevando durante se- Marcel Marceau. es decir el tronco. Esto sería una de las bases que Etienne Decroux nos dejó a Marcel Marceau y a todos los que trabajamos el arte corporal, el tronco es expresivo. No puede haber contradicciones, todo tiene una armonía, lo que puede haber son adjetivos, complementos circunstanciales, serían los brazos, la cara, las manos, todo esto sería la parte adjetiva. Estamos hablando de algo que de repente parece muy austero, que parece muy arduo de trabajar, efectivamente hay tiempo para integrar estas emociones. Una vez que empezamos a nadar dentro de este agua empezamos a encontrar una esencia y acabamos concluyendo que el teatro, el teatro gestual, el teatro de mimo, es tocar la esencia del teatro; porque se esfuerza en trabajar con lo único que podemos decir que es teatro: el actor, el teatro es el actor. Podemos prescindir de decorados, podemos prescindir de luces, podemos prescindir de vestuario, de todas las otras disciplinas que vienen a juntarse al acto teatral y nos queda el actor, el actor desnudo de todo esto es el teatro. El teatro existe cuando hay un actor. Esto no soy yo la que lo ha dicho es de Etienne Decroux, Jaques Copeau, y otros muchos han coincidido. La Comedia del Arte lo demostró. Era una comedia en la que los actores Blanca del Barrio impartiendo su curso de mimo en Gijón. llevaban realmente los personajes, iban con un carromato y nada más. No tenían luces, aunque había texto, existía mucha improvisación, cuando se desplazaban iban vaciándose, iban adaptándose, eran actores. El teatro es el arte del actor, el mimo lo demuestra siendo un actor que, incluso, prescinde del texto. P. ¿Tú separas mimo y actor? R. No, yo creo que para ser actor habría que pasar primero muchos años en el silencio, no quiero decir haciendo mimo, sino en el silencio, para que el cuerpo pueda expresarse. No quiero decir haciendo mimo porque es una codificación, entraríamos dentro de otra cosa. En el silencio se en- cuentran todos los gritos interiores, ¿no? P. A finales de los años 70 y principio de los 80 hubo un boom, Marcel Marceau por un lado, Steawey por otro, de repente todo desapareció y sólo quedó Marcel Marceau. Y después de Marcel Marceau ¿qué? Esta es la gran pregunta. R. Muchos me preguntan eso, después de Marcel Marceau... No esperamos a otro Marcel Marceau. ¿Por qué después de Charlot nadie se preguntó quién vendría? Simplemente abrió un campo de posibilidades extraordinario en el cine. P. ¿Va a desaparecer el mimo tal como lo conocemos? 17 Septiembre 2006 La Ratonera / 18 16 ro cuál es su figura corporal y después ir buscando los recursos para nutrirlos. Cuando un arte empieza se establece a través de una cierta gramática, de una codificación, esto existe en el mimo. Hay pocas escuelas donde se enseñe esto. Hay dos escuelas con dos tendencias distintas: Escuela de Mimo Corporal, la escuela de Marcel Marceau y luego está la encrucijada de todo esto que es lo que nos muestra ahora el teatro con un teatro gestual o teatro de acción, teatro visual, se llama de muchas formas. P. Tú hablas de tres dibujos: la rotación, la traslación y la inclinación. R. Eso es parte de la gramática del mimo corporal. La gramática del mimo corporal indica que hay ciertos movimientos como pueden ser rotaciones, inclinaciones, traslaciones que se pueden combinar entre ellos y pueden dar dibujos corporales. Esos dibujos corporales ya en sí mismos tienen una expresión, no olvidándonos de que la cara es también un elemento expresivo, pero sobre todo el tronco. Miguel Ángel decía a sus alumnos que cuando esculpiesen una estatua lo hiciesen de tal forma que cuando cayese desde la cima de una montaña llegara intacta. “Intacta” quería decir que la expresión que ellos habían esculpido en esas piedras se conservase, Marcel Marceau, a la izquierda, en 1966. R. El personaje de Charlot desapareció y sin embargo quedó con nosotros porque es un referente. Cuando el cine se hace sonoro Charlot insiste en hacer El gran dictador, utilizó recursos que el cine podía darle, pero no fue más allá, porque si se hubiera oído hablar a Charlot se habría acabado el encanto de Charlot. Charlot formado en una disciplina y que de repente hace muy bien este tipo de teatro y nada más, porque estamos en una globalización y hay que estar siempre formándose. El ser actor es el único oficio en el que nunca se acaba de aprender y en el que siempre estamos en un momento frágil, de decir “no somos nada mientras no hacemos teatro”. Mientras no somos más que actores en potencia. Se es actor cuando se está en las tablas, debemos estar formándonos toda la vida. Yo siempre estimulo a los actores para que tengan curiosidad por aprender lo que las otras disciplinas vienen a ofrecer, que lo hagan de forma seria, no se trata de hacer cursos sin más, sino de abrir una puerta para decir “por aquí también hay un camino” y luego es cuestión de recorrerlo con una implicación personal. ¿Después de Marceau? Entraremos en una gran aventura y esto es lo bonito, no sabemos lo que va a pasar, él conf ía mucho en los alumnos, conf ía en que transmitamos las enseñanzas que nos ha dado. Marcel Marceau tenía un objetivo importante en su trabajo que era establecer el clasicismo de su arte y para hacer un clasicismo no se puede hacer mucha evolución hacia las vanguardias, tienes que afirmar siempre un estilo. Dispones de un parámetro bastante estrecho en el que moverte y aún así, ha cubierto de todas las emociones, las situaciones, sin dejar de ser siempre el mismo personaje, él siempre fue Bip, Bip en la calle, Bip en la luna, en una agencia matrimonial, en el tren. Bip tiene un repertorio de 100 pantomimas, pero para que haya clasicismo se necesita enraizarse. Su misión fue enraizar el arte del mimo para que hubiera raíces y luego hubiera arbolitos, si no es una especie de planta salvaje, natural, hermosísima pero que a lo mejor no se vuelve a reproducir, en realidad piensas “ah, fue una anécdota”. Su trabajo durante 60 años fue establecer un clasicismo y demostrar que el arte del mimo, que él ejercía, era un arte total, en el sentido de que prescindiendo de casi todo, sin decorados, con muy poca música, una iluminación sin efectos, es decir reduciéndose todo a lo esencial y durante años y años perseveró en esta idea. P. Describe algo que sea peculiar, propio, del estilo Marceau y que lo identifique frente a todo lo demás. R. El estilo es dif ícil describirlo hablando, es viéndolo como se puede comprender. Marceau es una síntesis de Chaplin, de Etienne Decroux y de un don Quijote. Su estilo va a comunicar la emoción a través de un personaje que es ingenuo y perspicaz. Marcel Marcel Marceau. Marceau es siempre un ying y un yang, es esto y es su contrario, es un trágico/cómico. Siempre habrá en toda su comedia un pellizco de dolor y en cada momento dramático también habrá una pincelada de esperanza. P. Da la impresión de una resignación a hacer las cosas; una resignación del personaje no del actor, parece que la vida le obliga, pero quisiera desaparecer... R. En ciertas pantomimas sí y es porque de esa forma el público se identifica. Marcel Marceau dice que él combate contra los molinos de viento de la vida y el viento sopla sin que tú lo pidas y el hombre anda en una lucha constante, por eso ves a un Bip... 19 Septiembre 2006 La Ratonera / 18 18 era alguien que no hablaba pero que decía todo con su mirada, su suspensión, con su personaje. Después de Marcel Marceau... Marcel Marceu no hablará, salvo en la película Silence Movie de Mel Brooks en ella ningún actor habla salvo Marcel Marceau que al final se le ve entrar en un pasillo muy largo en una marcha contra el viento, suena el teléfono, lo descuelga y dice “no”. Marcel Marceau ha creado su escuela, ha dejado su legado a gente de todas las nacionalidades que han pasado por su escuela, ha dejado sus enseñanzas en casi los 5 continentes. ¿Le sobrevivirá su estilo? No lo sé, sinceramente no lo sé. Hay que prestar atención a lo que pasa ahora en el teatro contemporáneo, que está solicitando todas las disciplinas, el circo, la danza, la acrobacia, el gesto, la imagen, los objetos, las proyecciones. De repente el teatro, la escena, se ha convertido en un foro, en una encrucijada de todas estas disciplinas para la felicidad de los espectadores. Esperamos que todas estas disciplinas no vengan sólo a decir “yo existo”, “yo existo”, “yo existo”, esperamos que unas ayuden a las otras y sea beneficioso para el acto teatral. El mimo está llamado a venir en apoyo de estos actores que de repente tienen que ser polivalentes, ya no sirve un actor que se ha La Ratonera / 18 20 P. ...que duda... R. No es que dude, tiene que hacer lo que tiene que hacer y no es que dude, a veces es emprendedor y le va a salir mal, él siempre tendrá un arabesco por donde salir, pero es ese don Quijote, porque es tan soñador. Bip es un soñador, Marcel Marceau es un soñador con los ojos abiertos, que cree, que tiene esperanza y Bip es un soñador, es un idealista, no es inocente pero siempre es ingenuo. Bip y Marcel Marceau renacieron después de la guerra, fue un momento dramático y cuando naces de esa muerte naces con unas ganas de vivir increíbles, piensas que todo va a ser mejor y no volverá a haber una 2ª guerra y en los años 60, es un hombre que junta la pantomima y la danza, crea una escuela y una compañía de teatro muy importante y tiene una tradición completamente distinta; en China tenemos pantomima en la Ópera de Pekín, hay cunas, orígenes distintos, lo que más conocemos en Europa es la tradición francesa, los mimos del siglo xix. No sé por qué en otros sitios ha primado el texto más que el gesto. P. Ya para terminar ¿qué hace una chica de Burgos en París? ¿Por qué decides estudiar mimo? R. Después de acabar magisterio en Burgos me marché a estudiar a la Escuela de Marcel Marceau y también me diplomé en teatro en La Sorbona. Vi a Marcel Marceau siendo muy pequeñita y fue un descubrimiento vocacional, me dije “yo quiero trabajar con este hombre” y perseveré en este arte y aquí estoy muchos años después. Al principio ni siquiera vi un espectáculo, vi una conferencia con unas imágenes de Marcel Marceau, luego viendo su arte me enamoré del silencio. Entendí que el silencio era la base desde la que podíamos empezar a trabajar, el trabajo debe empezar en la verdad, desde nada, no somos más que un cuerpo que va a empezar a moverse. Casi desde la inmovilidad de este cuerpo empieza todo. 21 Septiembre 2006 Marcel Marceau. no volveremos a sufrir lo que sufrimos. De repente es un canto de vida y de esperanza y allí es donde nace Bip y donde renace Marcel Marceau, todo era potencia y ganas de vivir y esto es lo que ha mantenido durante 60 años. P. ¿Tú actúas en personajes de voz? R. Sí, cuando me lo piden, claro. Ahora soy yo más la que dirijo que los que me dirigen, sí me encantaría que alguien me dirigiera, teniendo en cuenta qué tipo de texto y qué tipo de... P. Vamos que no renuncias a usar la voz como vehículo expresivo. R. La voz es una emisión muscular, el mimo nunca renunció a la voz, sólo pidió que el entrenamiento del silencio fuera más largo, anterior al de la voz. P. Qué bonito, repítelo otra vez por si acaso... R. El mimo nunca impidió la voz, simplemente pidió al actor un poquito más de tiempo en el silencio antes de emitir la voz con un texto, el texto ya viene al final del entrenamiento. P. Y estamos ahí todavía. Si el mimo hablase ¿hablaría francés? R. No, aunque la cuna de la tradición del mimo es muy francesa, puedes encontrar otras escuelas distintas. Por ejemplo en Polonia hubo una evolución del mimo muy fuerte con Tomasesky Boni Ortiz La Ratonera / 18 22 El Viaje a ninguna parte, la última producción de Teatro Margen, rueda por los escenarios y tiene todos los ingredientes para ser el estreno del año en Asturias. Decir que esta función es un homenaje al actor y a la actriz, es lo mismo que decir que es un homenaje al teatro. Pero también, por su perfecta realización, su excelente dramaturgia, la magnífica interpretación y sus numerosos aciertos, un homenaje al teatro asturiano, porque prueba —si alguien tenía dudas— el extraordinario nivel escénico que existe en esta tierra, confirmándonos en capacidades y potenciales. De su estreno, el viernes 24 de febrero, en la prensa se decían estas cosas: Francisco Díaz-Faes (La Nueva España, 26/02/2006): “En una plétora de emociones sin fin, manteniendo el ritmo y la atención, divirtiendo al público desde el principio, recordando la jovialidad de su primer teatro de creación, haciendo un canto a la libertad de los viejos cómicos de la legua, como mejor homenaje a Fernán Gómez, Margen ha hecho una obra maestra”. Joaquín Fuertes (El Comercio, 26/02/2006): “(...) Arturo Castro consigue un distanciamiento de los textos de Fernán Gómez, y nos sorprende con hallazgos originales, aprovechando lo mejor de cada intérprete. Excelente la labor de todos los actores, con un desdoblamiento cómico y dramático admirable. El público disfrutó con esta farsa antigua, y moderna, y ratificó con los aplausos el nuevo éxito de Margen”. Boni Ortiz (La Voz de Astu- rias, 26/02/2006): “(...) De esta función, solo pueden decirse cosas buenas. En primer lugar, el perfecto texto que articula una historia emocionante, extraordinariamente desarrollada, a pesar de las dificultades propias de adaptar lo narrado al lenguaje escénico, más la dura referencia añadida de una película perfecta y premiada en 1986 (...)”. Estamos con Arturo Castro, autor de la adaptación teatral y director de la función, al que le hacemos unas preguntas. Pregunta.- ¿Significa la pues- 23 Septiembre 2006 “Todo el teatro es contemporáneo” ta en escena de El viaje a ninguna parte, la vuelta de Teatro Margen al teatro contemporáneo? Respuesta.- En alguna medida sí. Si hablamos de teatro de sala, porque para la calle sí estamos haciéndolo. Sí, tienes razón. P.- Podríamos encuadrar ahí también A puerta cerrada, que recientemente estrenaste en el Taller de la esad. R.- También, pero A puerta cerrada, encaja más en mi interés en el teatro de repertorio, al margen de que sea contemporáneo o no. Además pienso que todo el teatro es contemporáneo. Yo soy una persona contemporánea, tú también, los espectadores lo mismo. Lo que haces es contemporáneo y no entiendo que se pueda hacer un clásico sin una lectura contemporánea. Creo que en este asunto hay un tema importante, sobre la “autoría” o “autorías” que exige una reflexión que está por hacer. P.- ¿A qué te refieres? R.- Me refiero a que un espectáculo no tiene una sola “autoría”. Hay varias autorías: de la dirección, la dramaturgia, del actor. Esa visión rígida del autor, como un dios del espectáculo que está allí en las traseras observando, ya no tiene mucho sentido. P.- En el estreno del Palacio Valdés al que tuve la oportunidad de asistir, ¿vosotros notasteis digamos: “a favor”. Es cierto que como dices, eso no siempre se da y menos en un estreno, a pesar de que en ellos, supuestamente los espectadores están contigo: invitados, gente cercana, prensa, familiares... Pero muy al contrario, también va gente envidiosa para ver qué haces y qué no; para ver si la cagas, etcétera. Y allí no las había, o habían dejado la envidia en casa: no sé si me explico. P.- La obra funcionó muy bien desde el principio y si en alguien había algún prejuicio, lo abandonó. R.- Sí. El público se entregó a lo que veía, sin ese afán crítico que distancia e impide disfrutar. Hubo mucha gente de teatro, por lo que también la temática teatral de la obra, acompañó. Y sobre el fracaso y concretamente la revisión patética —se diría—, pero sobre todo “espectacular” que hace Carlos Galván sobre su fracaso, al final de su vida. Otra de las grandes cuestiones que El viaje a ninguna parte plantea, es la confusión, el solapamiento, entre realidad y ficción, entre verdad y mentira, entre la vida y el teatro. Para las gentes que nos dedicamos a esto, discernir, a veces es complicado. Vivir la vida de manera teatral o cómo se teatraliza la vida, o cómo vivencias el teatro. Un dilema que me interesaba reflexionar sobre él y que también está en la obra original. Todo ello es muy cercano y hablar de ello resulta fácil. P.- En esta función hay mucho afecto; se palpa el afecto y los sentimientos en el proyecto en general. R.- La lectura contemporánea es muy sencilla: lo que le pasa a Carlos Galván, nos pasa a nosotros que ya llevamos un tiempo largo en esto y no sabemos muy bien dónde estamos. No sabemos si lo que hicimos es verdad o mentira; si sirve para algo o no sirve; si mereció la pena o no; si el viaje que llevamos, nos va a llevar a algún sitio o a ninguno... P.- Imagino que cualquier persona con cuatro dedos de frente, en algún momento se plantea eso mismo. Hay algún momento en que uno mira a su alrededor, intentando determinar dónde se encuentra, qué tiene y qué “patrimonio” le va a dejar a sus hijos; uno se pregunta si se equivocó y en qué “nivel de fracaso” se encuentra: todo te lleva a ello, aunque te resistas. R.- Claro. Vivir el paso del tiempo. Al margen de que en el teatro, el paso del tiempo y sus transiciones es importantísimo desde el punto de vista espectacular, a mí también es un asunto que me interesa mucho. El tiempo es un apartado esencial en El viaje a ninguna parte; digamos que el viaje, es a través del tiempo. La confusión que hay de tiempos, enlazando unos con otros: la realidad en el asilo del viejo Galván, confundida con sus recuerdos, confundida con la his- toria (no tiene muy claro si vino Kennedy a ver a Franco). Carlos Galván no tiene claro las cosas importantes, porque estuvo dedicándose a hacer cosas mucho menos importantes que no le interesaban a nadie y eso le ocupa todo el cerebro; no tiene otra visión. Nos pasa con frecuencia: estás haciendo espectáculos y no te enteras de las cosas “importantes” que suceden o lo que tú asimilas está tamizado —en cierta medida falsificado— por lo que estás haciendo, produciendo una visión singular de la realidad y nunca será verdadera. P.- Pareciera como si la losa de la novela y mucho más de la magnífica y popular película, desapareciera... R.- A ver. Tengo que confesar que cuando me puse a trabajar 25 Septiembre 2006 La Ratonera / 18 24 un clima especial, una especie de magnetismo y de magia particular? ¿Notasteis esa “comunión” tan necesaria y que convierte en especial a un espectáculo? R.- Sí. Algo de eso hubo... Se había creado una gran expectación y se notaba antes del estreno. Sin duda debido al prestigio de Fernando Fernán Gómez y también, por ver qué íbamos a hacer con su obra. Además creo que el mayor valor de esta dramaturgia, es que te engancha desde el principio. Los planteamientos del espectáculo están bastante bien; rápidamente comunica muchas cosas al espectador, haciéndole interesarse. En ese sentido noté que rápidamente la gente entraba en las claves del espectáculo, que quería más y estaba, por otro lado, el público normal y corriente, tiene mucha curiosidad por el mundo del teatro; le gusta mucho ese mundo de la mentira... Les llama la atención el asunto de la memoria: “¡cómo podéis aprender y recordar todo eso!”. Tiene curiosidad por esas cosas que luego, a las gentes del teatro, son las que menos nos importan, porque no están ahí los problemas de la actuación; están en otros sitios. Esta trastienda teatral engancha mucho en el público en general: levantas un poco el telón, es como si dijeras: “vamos a enseñaros algo que no conocéis; vamos a enseñaros un poco el truco y sus dificultades...”. Funcionó muy bien y he de decir, que las veces que lo hemos hecho funcionó igual. P.- La mentira, los trucos y la suplantación del teatro, pero hay otras dificultades mayores por esenciales... R.- Sin duda. Una de las cosas que más me interesaron de El viaje a ninguna parte, es que nos cuenta la historia de un fracaso. De la vida fracasada de Carlos Galván que él mismo reconoce, a pesar de que lo “empaqueta” muy bien. Queda bien ser un fracasado. Y está muy en la base del mundo del espectáculo: no hay un éxito, sin fracaso; no hay bien sin mal, ni arriba sin abajo. Me interesa mucho esa reflexión en ello, ni había leído la novela, ni visto la película. Creo que eso jugó a mi favor: no fue losa. Nada había en mí ni mitificado, magnificado, ni impresionado. Este fue un trabajo académico que partió de una asignatura de dramaturgia en la especialidad de Dirección en la ESAD y, digamos que fui obligado. Era un trabajo y fue mi primera relación con la novela de Fernán Gómez. Para nada pensaba que aquello que estaba haciendo, fuera a llevarse a cabo desde Teatro Margen... Y desde esa libertad y esa intranscendencia, como empresa, lo enfrenté. Sin pensar que luego, iba a ponerlo en escena..., aunque creo que inconscientemente pensa- ba o deseaba, ponerla en escena. Creo que esa libertad de acción, a la hora de trabajar en su adaptación, me ayudó; sinceramente no creo que la personalidad singular de su autor, ni la película, ni otra cosa, me condicionara lo más mínimo. Cuando en Margen se me animó para que mandase el resultado al autor para ver qué le parecía, yo estaba convencido de que ni lo iba a leer. P.- En una obra sin decorados, con la cámara negra sin más; con una camilla como única escenograf ía y unos cuantos objetos menores requeridos por la acción y sin otros elementos de referencia, resulta impresionante las muchas tareas y cometidos señada por Rafa Mojas, esencial para los espacios y los ambientes. Vistos los espacios que hay, sólo pido que tengan amplitud, no necesitamos más: lo demás lo llevamos nosotros. La última función que hicimos fue en el Polideportivo de Llanes y fue mágica, porque había mucha altura y la gente estaba situada en una de las gradas, disponiendo de todo el polideportivo para la escena. Pudiera parecer duro, pero dispone de unas cortinas que lo suavizan quitándole rebotes de voz, además de la cámara negra que llevamos. Bien. P.- El resultado es inmejorable y va a ser el espectáculo del año en Asturias R.- No lo sé y tampoco me interesa mucho. Para finalizar, Arturo me cuenta que cuando mandó el libreto a Fernando Fernán Gómez, no sólo le contestó, sino que le pareció muy bien el proyecto. Y mejor el resultado, leída la adaptación y, posteriormente, visto el vídeo del estreno. Recuerdo que en mi crítica del estreno, decía que Margen podía ir al fin del mundo con esta función. De momento, ya llegaron a La Habana. Todo se andará. Todas las fotos son de “El viaje a ninguna parte” y han sido realizadas por Paco G. Paredes ©. 27 Septiembre 2006 La Ratonera / 18 26 que José Antonio Lobato, con su personaje de Carlos Galván tiene que desempeñar. R.- Es el “punto de vista” de la historia, tanto en la novela como en la dramaturgia mía. Yo lo he visto desde ahí. Es el nexo de unión entre la historia y el espectador. Una especie de trasunto del personaje que a veces es el actor, otras el personaje y otras el personaje joven o viejo. No tienes más remedio que contar con un gran actor, si no: adiós muy buenas. Yo lo tenía y cargué mucho las tintas en la puesta en escena. Podría decirse que es un personaje, casi escenográfico: va metiéndote en los ambientes; va cambiándote los tiempos y los espacios. Todo esto era algo que me preocupaba mucho; como pura cuestión de oficio: siempre me preocupó mucho resolver bien las transiciones. Gran parte del éxito de una puesta en escena, está en las transiciones, porque generan el ritmo, o lo degeneran. Lo cuidé mucho; dediqué mucho tiempo a eso y fui muy riguroso. Por otro lado éste es un espectáculo dif ícil de mover. Aparte de que son muchos actores, requiere un espacio amplio, porque si no, todo se constriñe. Necesitamos altura para poner luces que determinen esos espacios sugeridos por la luz. En esta función es fundamental la iluminación di- ©Paco G. Paredes. Bon voyage ©Paco G. Paredes. Roberto Corte EL VIAJE A NINGUNA PARTE Teatro Margen. La Ratonera / 18 Candás, 20 de julio de 2006. El viaje a ninguna parte es para los espectadores cinematográficos referencia a los últimos cómicos de la legua en la España de posguerra, en lección memorable de Fernando Fernán Gómez, que ahora aparece en el teatro de la mano del grupo Margen. Artistas ambulantes, trotamundos de casta y tradición familiar. Pobres de recursos, que llevaban el repertorio popular a los pueblos con pocos habitantes, en ocasiones inhóspitos, y hacían reverso 29 al otro teatro, al urbano, que era de más fasto, señero y señorial. Teatro sepultado por los avances del cinematógrafo y la televisión, como también muestra esta versión, que le pone punto final un 20 de noviembre de 1975, en prodigiosa estampa de transustanciación donde el personaje Carlos Galván, de cuerpo presente, le roba protagonismo y honores al Generalísimo, para mejor exaltación épica de su fracaso. La propuesta escénica es secuencial. De espacio vacío —a excepción de un practicable— que tiene en la luz y en el vestuario su ambientación apropiada. Hacien- do de la memoria del protagonista, Carlos Galván, que agoniza en un hospital al cuidado de una psicóloga y dos monjas, nexo vertebral de las historias que se enseñan. Sucesivos flash backs por donde se nos cuenta su vida, sus anécdotas, y las aventuras y desventuras de los miembros de su compañía y las gentes con las que trata. Personajes que ya llevan en su nombre la impronta de su gracia. Como Carlitos el Zangolotino, Maldonado el pistolero de la División Azul, Solís el Peliculero, o Zacarías Carpintero, autor novel y patrocinador de sus obras, junto a otros femeninos no menos sugestivos. Cuadros que encandilan a todos los públicos por igual, a pesar de ser temática gremial, porque la interpretación está decantada hacia la farsa —quizá demasiado— a través de un juego de acentos y dejes, en una clave de situaciones que refuerzan la teatralidad. Y porque es intrahistoria de perdedores, de estereotipos aquí muy bien resueltos, que son trasunto de otras historias que el cine, más que nuestro tea- tro, ha tratado con prodigalidad. La obra, adaptada y dirigida por Arturo Castro en sus dos horas de duración, está equilibrada en estructura e interpretación por unos actores que dan lo mejor de sí. Aunque no me resisto a resaltar a Ángeles Arenas, a Verónica Gutiérrez y a Patricia Pérez, al lado de Carlos Mesa en el papel de Zangolotino —muy del agrado del espectador con sus gracias y buen hacer—, como los mejores. Arras- trado por la simpatía de los papeles y a sabiendas de que, en rigor, igual peco de injusto por ser obra coral donde todos están bien. En fin, El viaje a ninguna parte es homenaje a los últimos cómicos ambulantes de nuestro país. Y como toda despedida, aunque sea tragicómica, no elude el tono elegíaco ni la nostalgia de un tiempo pasado. La adaptación de Arturo Castro es así un buen complemento teatral a la película. Septiembre 2006 28 Dramaturgia de Arturo Castro, sobre la novela de Fernando Fernán Gómez. Intérpretes: Verónica Gutiérrez, José Antonio Lobato, Carlos Mesa, Ángeles Arenas, Patricia Pérez, José Luis de San Martín, Juan Manuel Román y Alfonso Aguirre. Espacio escénico: Teatro Margen. Vestuario: Azucena Rico. Iluminación: Rafa Mojas. Producción ejecutiva: Marisa Pastor. Dirección: Arturo Castro. Teatro Prendes. La Ratonera / 18 30 “Como un corazón que late, se expande y se contrae para impulsar la circulación de pensamientos, ideas, utopías, risas, alegrías, tristezas, sombras, deseos...”, así define la danza Fernando Hurtado en el programa de uno de sus espectáculos. Este bailarín, coreógrafo y productor, no ha dejado de encadenar proyectos, desde que hace seis años fundó su propia compañía, con la que lleva una carrera imparable de éxitos de crítica y público, ha cosechado premios, fama y prestigio, está presente en certámenes nacionales e internacionales y ha conseguido que se le considere uno de los coreógrafos más innovadores y solventes del panorama nacional. Acaba de llegar de Málaga donde ha estrenado su último espectáculo y antes de que se marche a Mérida a dirigir un montaje para la Junta de Extremadura, hemos conseguido hacerle esta entrevista: Pregunta. Háblanos de los espectáculos que tenéis en cartel o habéis estrenado recientemente. Respuesta. En este momento estamos moviendo varios espectáculos, desde el infantil Pareja de dos, basado en los personajes de Zipi y Zape, con el que hemos hecho una gira de febrero a abril por toda Andalucía, con 35 actuaciones en total, hasta el de danzas cervantinas Danzas para 1 caballero y compañía, que surge como un encargo de la Fundación Municipal de Cultura, con motivo del IV Centenario del Quijote. El pasado enero estrenamos en Valencia Un gramo de locura en coproducción con la compañía valenciana Bojnami Danza de Eva Bertomeu, una coreograf ía a dúo creada y bailada entre Eva Bertomeu y yo, que está teniendo muy buena acogida y con la que hemos participado en festivales y certámenes de danza en Madrid y Málaga. Y la última producción de la Compañía: Sin-aliento / Insistere dos coreograf ías de Jimmy Ortiz y Alberto Huetos respectivamente, que acabamos de estrenar el 28 de julio en el Centro Cultural Villa de Nerja, en Nerja, Málaga, donde somos Compañía residente. Esta producción surge a raíz del encuentro con Jimmy Ortiz, coreógrafo costarricen- se, que dirige el Taller Nacional de Danza de Costa Rica, en San José y que el año pasado me invitó a Costa Rica donde montamos el espectáculo Corazón de azufre con 21 bailarines, alumnos de último curso del Taller. A partir de ahí surgió la relación, había visto alguna coreograf ía suya y me apetecía trabajar con él, su estética, su forma de narrar tan abstracta a veces, muy distinta de la europea. Alberto Huetos fue el otro coreógrafo invitado, un bailarín que ha trabajado mucho con Cesc Gelabert. P. Es curioso, trabajáis mucho más fuera que aquí en Asturias, ¿no? R. En el Circuito Asturiano casi no nos movemos, hemos ofrecido siete espectáculos, y nos ha salido sólo un bolo de las danzas cervantinas, pero para mí eso no es ningún problema. P. No obstante, es un poco paradójico que una Compañía con la proyección de la vuestra, que está actuando en las salas y en los festivales más importantes de toda España, que hace giras internacionales, apenas tenga funciones en su tierra. 31 Eva Bertomeu y Fernando Hurtado en Un gramo de locura. con el Instituto Cervantes. Para el 2007 vuelvo a El Salvador a hacer un montaje de más envergadu- ra, no sé, yo creo que por donde vas, si haces un buen trabajo, vas abriendo mercado. Septiembre 2006 Eva Vallines Graciela Roque. Entrevista a Fernando Hurtado R. Sí, en otros sitios no sólo nos piden los espectáculos, sino que también nos llaman para dar cursos. Aquí, únicamente la Fundación Municipal de Cultura de Gijón y Cajastur han apostado por nosotros y siempre nos han programado en sus Ciclos de danza. Por ejemplo, nunca habíamos actuado en el Jovellanos, ahora inauguramos el 1 de octubre Danza Gijón 2006 con Un gramo de locura. Pero bueno, como afortunadamente nos movemos mucho por otros sitios, no me preocupa. Y eso de que es raro, yo no lo veo raro, porque hay que partir de que aquí no hay danza, si la hubiera sí sería extraño que una compañía con proyección no funcionase, pero como aquí no existe ni el compromiso, ni el público, y tampoco hay nadie, salvo la Fundación y Cajastur, interesado en que la danza se difunda... Por ejemplo, en Andalucía se obliga a los municipios a contratar dos espectáculos de danza al año, con lo que al menos se aseguran 80 actuaciones. Nosotros, ahora que nos movemos mucho por Valencia y Centroamérica, estamos descubriendo otras cosas. En octubre queremos estar en el Festival de Zimbawe durante diez días, también estamos invitados en noviembre al Festival del Centro Cultural de Miami y vamos a hacer una gira por el Reino Unido Eva Bertomeu. P. Acabáis de estar mes y medio en Panamá y El Salvador impartiendo un curso, ¿cómo valoras la experiencia? R. Del 4 de mayo al 17 de junio estuve impartiendo un curso y haciendo dos montajes coreográficos. Un mes en Panamá en una compañía privada que se llama Momentum, y dos semanas en El Salvador, en el Centro Cultural Español. Todo esto salió por la gira del año pasado en la que gustó mi trabajo y me llamaron para montar las dos coreograf ías. P. ¿El trabajo con los bailari- quisitivo alto, con muy buenos profesores, que se pueden permitir el lujo de llamar a Fernando Hurtado y tenerlo un mes alojado en un hotel, costeándoselo ellos, claro, pues ni allí ni en El Salvador hay ayudas ni subvenciones, eran dos mundos muy distintos. P. ¿Con qué espectáculo hicisteis la gira por Centroamérica el año pasado? R. Llevamos Quisiera borrarte de un suspiro, aunque aparte también dimos un taller, estuvimos dos meses y medio en Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador. Fue una experiencia realmente enriquecedora, muy interesante, que nos abrió muchas puertas. A cada sitio que vas te abre puertas, por eso estamos muy ilusionados con lo de Zimbawe, Miami, Reino Unido... P. El espectáculo Un gramo de locura, una coproducción con la Cía. Eva Bertomeu, se estrenó en Valencia, estuvisteis en Madrid, en el Festival de Danza de Málaga y de nuevo en Valencia en la sala L’Altre Espai, ¿tenéis previsto actuar aquí? R. Ya lo hicimos en Mieres con Cajastur en abril, lo próximo es el 1 de octubre en el Jovellanos donde inauguraremos Danza Gijón. Es un buen sitio, porque es un espectáculo complejo en cuanto a mecanismos, juegos de luces, hay mucha ma- gia, muchos inventos, el formato es como para un teatro grande. Estamos muy contentos, porque sólo en el Circuito Valenciano nos han salido 18 funciones, en el Circuito Andaluz ya van 9 ó 10, lo de Zimbawe y Miami es también con este montaje, que es fácil de mover porque son dos personas, de hecho ya tenemos fechas hasta junio de 2007. También iremos a la Feria de Huesca, una feria muy importante de danza contemporánea, a la que acuden todos los programadores, así que tenemos muy buenas perspectivas... P. En todos tus espectáculos incorporas actores, ¿defines tu trabajo como danza-teatro, consideras interesante la fusión de estos dos lenguajes? R. Cuando empecé a incorporar actores fue por necesidad, cuando llegué a Asturias no había bailarines, pero me encontré con gente a la que le interesaba el movimiento y que venían del teatro y me podían dar juego. Nunca los pongo a bailar, pues mi compañía es de danza y en mis espectáculos se baila, pero en todos incorporo a un actor, y me gusta que la gente lo vea como algo perfectamente integrado con el resto. Alberto Rodríguez en Pareja de dos está genial, no baila pero los niños ni se lo plantean. Ahora, por ejemplo, tenemos un montaje para el Teatro Romano de Mérida y me llevo a Alberto Rodríguez y a Pablo Lomba. P. Este montaje es un encargo de la Junta de Extremadura, ¿verdad? R. Sí, es para conmemorar el Día de Extremadura, el 7 de septiembre, se estrena en el Teatro Romano de Mérida y se retransmite por TVE-2 y es el colofón a todos los actos oficiales de ese día. Es un proyecto interesante, aunque te ponen muchas limitaciones, en cuanto al escenario, que es intocable, por supuesto, las exigencias del protocolo, te limitan la música... etc., te marean un poco, pero bueno, la experiencia va a estar bien. Yo ya había participado como bailarín en este mismo acto en el Teatro Romano de Mérida. Respecto a lo que me preguntabas antes, yo no creo que haga danza-teatro simplemente por el hecho de que incorpore a un actor, porque sin embargo no hay casi texto. Aunque es verdad que yo como bailarín ”teatralizo” mucho, somos muy intérpretes y mis espectáculos son bastante narrativos, pero no me gusta la clasificación de danza-teatro, pues se suele usar para grupos que en realidad no hacen danza. Y si ves cualquiera de mis espectáculos, el 80% es danza, por ejemplo, este último con Eva Bertomeu, es muy teatral, pero estamos todo el tiempo bailando. 33 Septiembre 2006 La Ratonera / 18 32 nes de allí es muy distinto? R. Sí, en Panamá he trabajado con ocho mujeres, y para mí era algo nuevo, pues en mi compañía siempre ha habido principalmente hombres, además tenían niveles muy distintos... Era un reto, pero realmente se volcaron en el montaje. P. ¿Hay mucha afición a la danza en estos países? R. A pesar de que no hay mucha oferta, la del Centro Cultural Español, la Alianza Francesa, la Casa de México y poco más, sin embargo el público responde magníficamente, hay muchas ganas de ver danza, aunque carecen de recursos, muestran muchísimo interés. En El Salvador es increíble cómo te reciben, el día que me iba aparecieron todos con regalos, cosas suyas a las que tenían mucho cariño, pues no tienen dinero para comprar nada, y eso te llega muy dentro. Tendría que ser un ejemplo para nosotros ver cómo superan las dificultades y las carencias. En las salas de ensayo, por ejemplo, que las tienen muy cuidadas, hay suelo de calle, no tienen suelo de madera, ni por supuesto linóleo. Tendríamos que copiar la modestia y en lugar de quejarnos tanto (cuando no nos llaman para el Circuito), aprender a buscarnos más la vida. En Panamá, en cambio, era una escuela para chicas con poder ad- Cía Estrella García, gira por Perú E. V. 35 el reconocimiento del público y la prensa por la calidad de las mismas. Paralelamente, el domingo 21, la compañía realizó una nue- va representación de Pan de ángel en el auditorio del Centro Cultural de España en la ciudad de Lima, donde el aforo se completó en menos de diez minutos, parte de los espectadores no pudieron acceder a la sala y otra parte asistió a la representación de pie. La expectación se saldó con una enorme ovación al finalizar la función. Del éxito también se hacen eco las críticas: “En términos dancísticos fue un estupendo trabajo con música clave que dejaba a sus bailarines en un estado lúdico absoluto y un final de fiesta muy digno con un hermoso mensaje: «El amor nace entre ángeles y humanos»”. A raíz de la presencia de la compañía en el Festival, han sido invitados a participar en el Festival de danza en Cuzco y Ciudad de México. Por otra parte, han recibido la propuesta de ser compañía residente durante el Festival Internacional Danza Sur 2007 y la invitación de la Universidad del Altiplano para impartir talleres de danza. Por último, ha surgido la posibilidad de una gira de un mes en el 2007, con el fin de impartir talleres y realizar diversas representaciones en Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima. Los últimos proyectos de esta compañía asturiana de danza han sido los estrenos de Mira!!, un espectáculo para niños de 1 a 4 años, dirigido por Estrella García; Premier Voyage trabajo de la coreógrafa francesa Marie O’card, y Pan de ángel un dueto que el destacado coreógrafo catalán Ramón Oller ha montado para dos bailarines de la compañía y que el año pasado obtuvo tres nominaciones en los Premios Asturias de las Artes Escénicas. Otros espectáculos de la compañía son Después de cortar el césped, Piezas breves, y Disonancias, con este último acaban de participar en el Festival El Trielemento de Madrid. Septiembre 2006 La Ratonera / 18 34 La Cía. Estrella García, en su reciente gira por Perú, ha participado del 15 al 20 de mayo de 2006 en el Festival Internacional Danza Sur celebrado en la ciudad de Puno (a orillas del Lago Titicaca a 3800 metros de altitud), donde ha sido la única representante de Europa en el Festival. Estrella García también impartió un taller de iniciación al baile flamenco en la Escuela Superior de Formación Artística de la ciudad (E.S.F.A.) y Miguel Quiroga un taller de iniciación a la danza para niños y maestros en el Instituto Nacional de Cultura (I.N.C.). Asimismo, la compañía dirigió un taller de composición y creación coreográfica para el Ballet Danza Sur, que tuvo como fruto una coreograf ía presentada al público el sábado 20 de mayo y que ha quedado como parte del repertorio de esta formación. En el marco del festival la compañía realizó también dos representaciones de su espectáculo Pan de ángel, con coreograf ía del Premio Nacional de Danza Ramón Oller, que obtuvieron Boni Ortiz La Ratonera / 18 36 En la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias (ESAD) finalizó el curso 2005-2006, dándose la circunstancia de ser su primera promoción de titulados superiores. Dieciséis alumnos de las dos especialidades que se cursan: doce en Interpretación Textual y seis en Dirección de Escena. De los talleres de fin de carrera damos cuenta a continuación. En primer lugar el de Interpretación con Las Negras, espectáculo dirigido por la profesora de Interpretación y tutora del 4º Curso, Ester Alabor, con textos de ella misma y sus alumnas, además de Eladio de Pablo y Berna R. Zapico, interpretado por Mar Baranda, Ana Feijoo, Carlota Fernández, Patricia Pérez, Noemí Raño y Cristina Suárez. Cinco han sido los talleres de prácticas de fin de carrera en la especialidad de Dirección que se han realizado. Por un lado, Ana Carreira Rodríguez, que presentó El Rinoceronte, de Ionesco, en el Teatro del Entrego y en el Nuevo Teatro de la Felguera. Por otro, Delito en la isla de las cabras, dirigida por Nieves Fernández. Isabel Rúa, que dirigió Amadeus de Peter Shaffer, presentado en el Palacio Valdés y en el Teatro del Entrego. Nieves Fernández dirigió Delito en la isla de las Cabras de Ugo Betti, presentándola en el Centro Municipal Gijón-Sur y en el Teatro Palacio Valdés de Avilés. Esta función fue interpretada por Alberto Rodríguez, Charo Reyes, Ayala Pérez y Eva Vallines. Quiero detenerme en los dos talleres que he podido ver. Locos de Amor, una historia “del sur”, un aroad-movie de iniciación del “chico”, o si se prefiere, de una de sus paradas en el Motel o Caravaning, donde le espera su sufriente amada, presa como él de un amor infantil, relativo al tiempo y a la inmadurez, y, en buena medida, 37 Ensayo de Locos de amor, bajo la dirección de Gemma de Luis. obra de Jean Paul Sartre A puerta cerrada, escrita en París en 1943, durante la ocupación alemana de Francia. El autor manda a los tres personajes principales, a un infierno sin llamas, sin diablos ni Septiembre 2006 Los talleres de la ESAD incestuoso. Una historia de aquel amor apasionado y fuera de quicio, del “me voy, pero me quedo, pero me voy” y que conocemos todos y todas los que hemos amado patológicamente alguna vez... Una historia con solos de saxo a cargo de Adrián Carrio; con sus flash backs donde personajes y tiempos se mezclan, en una poética canicular, recordándonos por momentos las torrideces y humedades de los mejores Williams o Albee y en ocasiones al Miller del viejo Salomón de El Precio, o del Alfieri de Panorama desde el puente, por la presencia del Viejo, estupendamente encarnado por Xuaco Carballido que también se suelta con unas notas de fiscorno. Eddie (El chico) lo encarna, con mucho esfuerzo, Nacho Ortega; May (La chica) la pone de pie Mayra Fernández, con la eficacia de siempre y Jorge Moreno hace un Martín (El otro) al que da gana de darle una “molleyá”, por “pringao”. Todos bajo la batuta de Gemma de Luis, una de las mujeres más trabajadoras —y hay muchas— de la escena asturiana que, al concebir la función dentro de cierto “realismo poético”, se permite una escenografía con muy pocos elementos: una cama y una puerta; lugares en donde se ama, y por donde se huye o acecha el exterior amenazante. Por último, me referiré a la La propuesta de Arturo Castro se basa en traernos a la iconograf ía de masas actual, ese mundo hermético, eternamente observado por La Mirada de la estatua —en la obra original—, reproduciendo el programa televisivo de El Gran Hermano. Para ello, monta dentro de un “set televisivo” con cámaras y público, una jaula en la que los tres criminales se encargarán de ser, en un acto eterno y consuno, el infierno de los otros. No sólo por los juicios derivados de sus propias miradas, también las de las cámaras, las del público presente y del ausente, mediante la proyección en la pantalla y la distribución digital (pudiera ser mundial, universal o infinita) de lo que sucede. Sin duda Arturo Castro abunda en las intenciones del autor, adaptando ese concepto de ser mirado-juzgado por los Otros, hasta las dimensiones estremecedoras de un infierno eterno y universal. Otro de los grandes aciertos de Arturo Castro es la intencionalidad del texto siempre subrayada por la interpretación. Quiero decir que, a pesar de la magnífica traducción de Eladio de Pablo, el texto de Sartre es duro, repleto de “filosof ía”; en él están todas sus complejas y desesperanzadas tesis existencialistas sobre El Ser y la Nada (ser en sí-ser para sí-ser para los otros) y que en ocasio- nes podrían parecer reiterativas. La interpretación, como la propia obra, se sitúa en un punto por encima de la “realidad”, exacto lugar en el que José Antonio Lobato, construye un magnífico cobarde, tan varonil como se exige y que curiosamente, acabará por tener preponderancia en cuanto a saber “qué hacen allí”, a pesar de ser Inés —el personaje que Ángeles Arenas construye con una mayor contención, muy adecuadamente— la que empieza a comprenderlo... Begoña Fernández hace un papel extraordinario: pone en pie al personaje más mediatizado por los Otros. Estelle no es ella nunca, se construye a sí misma en función, única y exclusivamente, de la mirada de los demás. Estelle, es el juicio de los otros: esa es su vida. Completa el reparto José Luis de San Martín, que hace un Portero con la veteranía de siempre. En menos de seis meses mi juicio sobre Arturo Castro, ha cambiado de forma rotunda: de sus últimas direcciones escénicas acomodaticias, sin recursos, simples y previsibles, ha pasado con A puerta cerrada y El viaje a ninguna parte, a ser un director lleno de intención, con grandes recursos, determinante y definitivo (como debe ser toda dirección escénica) en la calidad de los espectáculos que dirige. Así lo veo, así lo siento y así lo digo. Encuentros para el debate 39 Adriano Prieto, José Braña y Javier Galán en la mesa “El audiovisual en Asturias”, celebrada en la Biblioteca Pública Jovellanos de Gijón. Organizados por la Unión de Actores de Asturias, se celebraron en Gijón el 24 y 25 de marzo de 2006 unos Encuentros alrededor del teatro, la danza y el audiovisual en Asturias. Fueron cinco mesas redondas, que contaron con variada presencia de los representantes del sector. Reproducimos a continuación dos ponencias leídas en esos Encuentros. Política cultural y mercado Carmen Gloria García Desde su fundación, la UAA lucha por ser parte activa de la política cultural de nuestra comunidad porque representa un sector imprescindible en el hecho escénico. Desde sus inicios este sindicato que defiende los intereses del colectivo de actores de Asturias está interesado en establecer colaboraciones con otras organizaciones, asociaciones y colectivos que están trabajando en los campos que son objeto de estos debates: teatro, danza y audiovisual. A lo largo de sus 15 años de existencia la Septiembre 2006 La Ratonera / 18 38 torturas, en el que tres personas compartirán una habitación, convirtiéndose todos y cada uno de ellos en víctimas y verdugos. Un lugar hermético, en donde será obligatoria la eterna convivencia con los Otros. Un lugar cerrado donde la observación de los comportamientos de cada uno de los allí presentes, de sus propias miradas, se convierte en una pesadilla. La desesperación, el arrepentimiento y la crueldad son algunos de los sentimientos que presiden las relaciones de García, periodista cobarde de un periódico pacifista; Inés, una lesbiana frustrada y amargada y Estelle, una mujer frívola y superficial. El teatro de Sartre es un teatro de situaciones límite, en las que la Libertad del individuo (o su contrario: la opresión), en sus diferentes vertientes —interior y abstracta; social y circunstancial— se pone a prueba por la propia acción, reacción y decisión del individuo; en definitiva de su praxis transformadora de la realidad en la que está insertada. Asunto que resulta extremadamente clarificador en la primea parte de esta obra: por un lado la capacidad que los tres personajes tienen de “ver” lo que sucede en la Tierra (la realidad) y su incapacidad (y angustia) para determinarlo, condicionarlo o transformarlo, mediante esa praxis imposible. al día de las empresas tiene que ver también con el cumplimiento de los contratos laborales y no sólo con las agencias tributarias y de la seguridad social, a la hora de hacer efectivas ayudas con dinero público. Desde este punto de vista la UAA considera imprescindible la consecución de un convenio teatral para nuestra comunidad autónoma, convenio que lleva tiempo en negociación entre las empresas teatrales y este sindicato y que nos gustaría que no tardando mucho pudiera ser aprobado. Ahora bien, los convenios laborales se refrendan a tres bandas: los sindicatos, las empresas y la administración. Por eso “los actores no sólo tenemos que hablar con las compañías”, sino también con los responsables políticos. En cuanto al audiovisual existe convenio estatal que debería ser respetado por las producciones que se realizan en nuestra comunidad y debería velarse mucho más para que aquellas productoras que vienen a trabajar y a llevarse subvenciones del Principado cuenten en su plantilla con trabajadores asturianos. Pero si nos centramos más en el tema de esta mesa, promoción cultural y mercado, cabe preguntarse, ¿cuáles son las acciones necesarias para la promoción cultural? En los últimos diez años estas acciones fueron asfixiando el trabajo amateur, probablemente sin consciencia, por ignorancia, por parte de los gestores culturales, abocando a muchos grupos de teatro a la profesionalización para buscarse un hueco en nuestro mercado. Y ahora la Dirección General de Promoción Cultural se queja de que hay una oferta poco adecuada a la demanda real. Las soluciones para disminuir los efectos negativos de esa evolución pueden orientarse en varias direcciones, dotando de recursos estructurales los distintos ámbitos de la promoción cultural para las Artes Escénicas: -Recuperación del ITAE con sus funciones originarias (excluyendo la función formativa) y de la Junta Asesora de las Artes Escénicas con participación de las organizaciones del sector. -Colaboración con los municipios para mejorar tanto las dotaciones de los espacios como para la coordinación de actividades escénicas. -Consolidación de los circuitos asturianos de teatro y danza, profesional y amateur. Concreción de los aspectos diferenciales. -Creación de un ente autónomo con capacidad para obtener financiación privada tanto para la gestión de taquilla como para 41 Mary Chely Fernández, Chus Neira, Luis Ordoñez, Maxi Rodríguez, Jorge Moreno y Roberto Corte en la mesa ”Los medios de comunicación”. la aplicación de la ley de mecenazgo. -Ampliación de los recursos económicos asignados tanto para la producción y distribución como para la programación de actividades escénicas públicas y privadas. Con todo esto, creo que no nos queda otra alternativa que trabajar en una misma dirección si se quieren obtener resultados positivos, puesto que la inversión de más recursos económicos y una buena y clara gestión de los mismos beneficiará a todo el sector de las Artes Escénicas y después, hablemos de particularidades. El actor en el Teatro del Norte Ana Eva Guerra A lo largo de sus veinte años de existencia el Teatro del Norte ha pasado por diferentes fases o métodos de entrenamiento acto- Septiembre 2006 La Ratonera / 18 40 UAA ha organizado y participado en actos reivindicando espacios condenados a la desaparición, ha denunciado situaciones injustas hacia nuestro sector, manifestándose públicamente, ha presentado proyectos para colaborar con los responsables políticos en la mejora de la situación general de las Artes Escénicas, realizando análisis y propuestas realistas, y es, en esta ocasión, cuando desde la Dirección General de Promoción Cultural más se nos ignora, quizá por desconocimiento de lo que representa el colectivo de actores y actrices en nuestra comunidad y en toda España. Nosotros somos, como trabajadores, parte importante si no esencial de la cultura que se pretende nos represente en el mundo. No queremos acostumbrarnos a ser un sector olvidado, cuando no castigado, en nuestras demandas. Si bien es cierto que la situación de precariedad es casi general para las compañías teatrales, para las productoras y realizadoras del audiovisual, no podemos dejar de denunciar la escasa importancia que se da a la situación laboral de los actores. La remuneración digna por la labor artística debe ser considerada como una obligación para las producciones receptoras de ayudas y subvenciones de las distintas administraciones públicas. El estar individual y grupal. Este trabajo corporal —columna vertebral del trabajo del actor en nuestra compañía— ha pasado por diferentes fases a lo largo de estos años. Al principio el trabajo se sustentaba en ejercicios fijos, en acrobacia, en trabajo con objetos, pero con el paso de los años el trabajo actoral se ha ido haciendo más individual, sin tantos ejercicios preestablecidos, y se ha ido encaminando hacia el trabajo con secuencias de acciones que se moldean con diferentes ritmos, con diferentes energías, que se convierten en danza sin ser danza. Este trabajo con la secuencia cada vez más deviene en un trabajo con la acción f ísica del actor: aprender a realizar acciones, ser capaz de estar en la acción, etc. Asimismo, este trabajo corporal se ha ido enriqueciendo a lo largo de los años con influencias de La Comedia del Arte, del Katakali indio, de la danza, del trabajo iconográfico, etc., sin olvidar en ningún momento que una manera de moverse implica una manera de pensar y que una manera de pensar comporta una manera de moverse. Este trabajo corporal individual ha aportado materiales para muchos de nuestros espectáculos, primero en forma de ejercicios del entrenamiento, para algunas de nuestras demostraciones del Museo del Teatro, por ejemplo Los principios del Actor, y luego en forma de partituras de acciones que se incorporaban a los diferentes espectáculos o eran la columna vertebral de los mismos. En la actualidad el punto de partida de muchos de nuestros espectáculos es ese trabajo sobre la partitura de acciones. Así, por ejemplo, nuestro último trabajo, el espectáculo infantil Georgina, fue creado primero por la actriz en solitario como una larga partitura de acciones a la que luego, en compañía del director, se le añadió el texto y, evidentemente, se modificaron muchas acciones de la partitura creada por la actriz. En suma, este trabajo corporal ha ido alimentando y creando no sólo trabajos de nuestro Museo del Teatro: Los Caminos secretos del actor, El actor iconográfico, etc., sino también espectáculos como Solos, Iberia, El viejo celoso, etc. En la actualidad nuestro trabajo y nuestra búsqueda corporal está centrado en el trabajo corporal a partir de la iconograf ía de diferentes pintores. Y este trabajo, con el paso del tiempo, seguro que cristalizará en algunos de nuestros futuros espectáculos. Casi a la mitad de estos veinte años, irrumpe en la trayectoria del Teatro del Norte el trabajo con las emociones, siguiendo las pautas de la neuróloga Susana Bloch. Este conocimiento nos ha abierto 43 Dolores Plaza, Marian Osacar, Dolfo Camilo Díaz, Andrés Presumido, Alfonso Aguirre y Carmen Gloria García en la mesa “La promoción cultural y el mercado: ¿convivencia o separación?”, celebrada en la Colegiata San Juan Bautista de Gijón. un amplio campo de posibilidades en el trabajo con el subtexto o subpartitura, ampliando nuestro trabajo con el cuerpo y dándole otras pautas y otra dimensión mucho más profunda. Las emociones entraron en nuestro entrenamiento como un elemento más con el que se podía trabajar con la misma objetividad que con el cuerpo, con la misma precisión. Y además comprendimos que el trabajo con la emo- ción era inseparable del trabajo corporal —no puede existir cuerpo sin emoción— y del trabajo vocal. Llegando a la conclusión de que la emoción era la auténtica intención del texto, de ahí que para nosotros cuerpo y emoción sujeten al texto, sean el verdadero subtexto en nuestro teatro. Este trabajo con las emociones cristalizó en demostraciones como Hielo que quema, pero también determinó muchos de nues- tros trabajos como Doña Rosita la soltera, Federico García Lorca, La sombra de Ifigenia o La más fuerte, por sólo referirnos a algunos de ellos. En la actualidad también estamos iniciando un trabajo emocional a partir de la iconograf ía, partiendo de fotos, imágenes, películas, etc. El trabajo vocal ha sido otra constante en nuestro entrenamiento y en el planteamiento de Septiembre 2006 La Ratonera / 18 42 ral que se han visto reflejados en sus espectáculos y que la mayoría de las veces han estado determinados por los distintos equipos que han ido constituyendo los diferentes núcleos actorales de la compañía. Pero también, y a lo largo de estos 20 años, ha habido métodos comunes para todos los actores que han pasado por la compañía, sin duda determinado por la presencia de un mismo director a lo largo de estos 20 años. El Teatro del Norte desde su creación siempre ha tenido vocación de laboratorio teatral, de espacio de investigación y de búsqueda, y, por qué no decirlo, de escuela. Pero no una escuela abierta al público, sino una escuela interna que ha permitido autoformarse a muchos de los actores que han pasado por la compañía. Esta autoformación ha permitido la especialización de los actores, el sacar a flote su creatividad individual, y el poder contar en la actualidad con una compañía formada por actores con personalidades teatrales cada vez más definidas y diferentes entre sí, lo que supone una gran riqueza y potencial interpretativo. Desde su comienzo, la base del trabajo actoral en el Teatro del Norte ha sido el trabajo corporal. Un trabajo corporal que se realiza mediante un entrenamiento culos como Doña Rosita la soltera, El viejo celoso, Iberia, La sombra de Ifigenia, Georgina, etc. En el trabajo vocal tampoco olvidamos en ningún momento la estrecha relación entre emoción y voz y entre cuerpo y voz, formando los tres elementos un todo inseparable en nuestro trabajo, que se hace más visible cuanto más preciso sea su uso. Este trabajo vocal de equivalencia, también nos está llevando en la actualidad, hacia un trabajo de reconstrucción iconográfica vocal a partir de otros sonidos ya establecidos. Un elemento clave en nuestro método actoral ha sido la formación constante que hemos procurado mantener, interviniendo como alumnos en gran número de cursos de muy diferentes materias, que han dilatado nuestro horizonte actoral y nos han permitido transmitirnos ese saber entre nosotros. Pero sin duda, el elemento clave que nos ha permitido crecer como actores y comprender en profundidad muchos de los mecanismos de la actuación han sido los Encuentros en el Norte y todos los cursos que hemos impartido a lo largo de estos 20 años. Se dice que se enseña lo que se quiere aprender, y esa ha sido siempre la máxima de nuestros Encuentros en el Norte, obligán- donos cada año a enfrentarnos a un tema actoral, a estudiarlo, a comprenderlo y a practicarlo. Sin el trabajo que realizamos desde el año 1999 en los Encuentros en el Norte creo que no habríamos conseguido el nivel actoral que tenemos en la actualidad. En resumen, a lo largo de estos 20 años, el Teatro del Norte ha sido un espacio de formación permanente, de crecimiento actoral, de intercambio de conocimientos entre todos nosotros, sabiendo en todo momento que nuevos retos y nuevos conocimientos como actores son lo que nos mantiene despiertos y vivos como actores y como personas. Somos conscientes de que además de la técnica en el trabajo actoral está también la creatividad, que en realidad es algo que no se puede aprender ni enseñar, y que, a demás, no se ve. Sin ese forro de nuestras acciones, sin ese camino secreto del actor, toda acción del actor está muerta, no tiene vida, por eso en ningún momento de nuestro trabajo olvidamos la cita de Eugenio Barba que preside nuestra sala de ensayos: Son nuestras acciones lo que, a pesar nuestro, hacen percibir nuestra expresividad. No es el querer expresar lo que decide la acción del actor. El querer expresar no decide qué hacer. Es el querer hacer lo que decide la expresión del actor. La papelera de Eurípides (V) ¿En qué trabajan actualmente los dramaturgos españoles? José Luis Campal Fernández ridea Proseguimos en esta quinta entrega escudriñando en qué ocupan su tiempo los/as autores/ as teatrales de nuestro país. Ello nos sirve para comprobar —y por extensión para ratificarnos en que este género no ha perdido la esperanza de ser pródigo en hijos— que son muchos los proyectos, conclusos o en tránsito, que se hornearon, y siguen horneándose, en las cabezas de cuantos/ as escriben para la escena. De sus platos literarios nos hablan en esta ocasión cuatro dramaturgos: Francisco Torres Monreal, Pedro Víllora, Pedro Montalbán e Ignacio García May. Francisco Torres Monreal (Ribera de Molina, Murcia, 1943) ejerce la docencia universitaria en su provincia natal. Autor de notables incursiones ensayísticas en la historia del teatro, como El teatro español en Francia (1976) o El teatro y lo sagrado (2001), se ha especializado en la producción de Fernando Arrabal, sobre el cual ha escrito numerosos trabajos —entre ellos, Introducción al teatro de Arrabal (1981)—, y se ha responsabilizado de la edición literaria del Teatro completo (1997) del dramaturgo melillés. Al margen de su labor académica, Torres Monreal ha firmado como creador varias piezas: Guernica y después, Desayuno, Ver pasar, etc. En las líneas siguientes, se refiere, entre otras cuestiones, a la próxima traslación operística de algunas de sus obras teatrales. «Soy profesor en la Universidad de Murcia. Es dif ícil compaginar la enseñanza y la investigación (de carácter crítico, racional) con la creación, donde el yo debe manifestarse en toda su complejidad y sencillez (imaginación, sinrazón, inconsciente, vísceras). Por ello, mientras es conocida mi obra como crítico, es escasa, y por ello poco conocida, mi obra de creación. En estos momentos, estoy adaptando para posibles Pedro Víllora. óperas mis obras El loco de Asís y Baudelaire maldito, estrenada el año pasado en Buenos Aires por el Teatro Ciudad de las Artes argentino. Estoy concretando igualmente la edición francesa de esta última obra, Baudelaire maudit, que aparecería junto con mi anterior producción, Guernica et après, que fue también estrenada en Argentina, con el título Guernica y después, por el Teatro Real de la provincia de Córdoba». Pedro Víllora (La Roda de Albacete, 1968) es profesor de Teoría de la Literatura en la Universidad Complutense y de Teoría Teatral en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Fue crítico teatral del diario ABC y actualmen- 45 Septiembre 2006 La Ratonera / 18 44 nuestros espectáculos, pero sí que podemos decir que en los primeros años del Teatro del Norte estuvo mucho más desdibujado. Con el paso del tiempo, y alimentado por múltiples influencias, ha ido consolidándose y cogiendo forma en nuestro trabajo cotidiano: la respiración, el trabajo con los resonadores, la extensión de la voz, la búsqueda de diferentes registros, los diferentes ritmos vocales, etc. Al igual que con el cuerpo, el trabajo vocal al comienzo era con ejercicios fijos, pero hoy en día ha evolucionado por derroteros cada vez más individuales, sin olvidar que el trabajo vocal es el más dif ícil de hacer en solitario y el que dura toda la vida. En la actualidad nuestro trabajo vocal se centra más en la voz cantada y en la equivalencia vocal con sus diferentes procedimientos: equivalencia vocal de otras voces o cantos, equivalencia vocal del texto, equivalencia vocal animal, equivalencia vocal de las diferentes emociones, etc., y en la coloratura vocal en relación al texto, sin olvidar en todo momento la necesidad de la extensión y agilidad vocal que nos permitan recorrer todos los registros vocales sin problemas. También la voz generó un espectáculo demostración, Las voces de la voz, pero su uso particular está muy presente en espectá- «Electra en Oma es una obra bastante distinta de lo que he es- crito hasta ahora. Es una lectura política de la tragedia clásica que me sirve para hacer una denuncia del terrorismo, especialmente el vinculado a posturas nacionalistas extremas. Oma es un lugar real: es un bosque del País Vasco que el pintor y escultor Agustín Ibarrola ha modificado, pintando los troncos de los árboles, hasta crear en él un santuario a la Paz. En mi obra, el Bosque de Oma estaría situado a las afueras de Argos, y habría sido creado con motivo del nacimiento del rey Agamenón. Para entender el contenido de la obra, es necesario decir algo acerca de los personajes. Agamenón es algo más que el rey de su territorio: es el impulsor de la unión de todos los pueblos griegos a través de su coalición bélica contra Troya. Como jefe del ejército aqueo es, por tanto, un exponente del sentimiento supranacionalista. Frente a él está Clitemnestra, que se ha quedado gobernando la ciudad, pero que abomina de las concesiones que Agamenón ha debido hacer para garantizar esta unidad, y que incluyen el sacrificio de su hija Ifigenia. Egisto, que no ha ido a la guerra, es un cantor de las excelencias de su territorio; seduce a Clitemnestra no sólo gracias a su encanto personal, sino mediante la promesa de devolver la soberanía a su ciudad, difuminada por la coalición con el resto de pueblos. Orestes y Electra, jóvenes rebeldes, rechazan las tesis de su padre y, por el contrario, se sienten mucho más cerca del ultranacionalismo excluyente de Egisto. Por esa razón, Orestes ha formado parte en alguna ocasión del coro de jóvenes violentos que rodea a Egisto, una suerte de kale borroka; pero ha sido apresado y desterrado a territorios lejanos, situados más allá de las fronteras. Electra también se siente af ín a Egisto, pero, tras el asesinato de Agamenón, comienza a plantearse si la unión de pueblos deseada por su padre no es un sueño mucho más civilizado que el aislacionismo de Egisto y sus prácticas terroristas. Egisto quiere destruir ese santuario a la paz y a Agamenón que es el Bosque de Oma, y es en ese mismo lugar donde Electra se transforma y asume la defensa del pensamiento democrático y liberador de su padre». Pedro Montalbán Kroebel (São Paulo, 1961) es autor de Amor de madre, publicado en 2002, y de Dario Fo ¿Alcalde?, publicada en 2004 por Editorial Hiru, obras que se suman a otras salidas de su taller como La fascinación de Gil-Albert, El último vuelo, Dúo, Mercurio o Sin titubeos. Para la presente ocasión, el dramaturgo nos avanza cómo es el li- Pedro Montalbán Kroebel. breto en el que ahora se encuentra inmerso. «Estoy preparando una obra en torno a Artemisia Gentileschi, una pintora italiana de principios del siglo XVII y que es de las primeras mujeres en alcanzar el reconocimiento en un mundo históricamente dominado por hombres. Pretendo utilizar este material para reflexionar sobre el individuo que se enfrenta a su entorno, pero sin caer en el teatro “histórico” o en la reconstrucción fiel de su vida. Ya he trabajado en otras ocasiones sobre personajes históricos, incluso vivos, y conozco las dificultades con las que uno se encuentra durante el proceso de escritura. El peso de los datos y de lo biográfico acaba en ocasiones pesando demasiado y es muy difícil sentirse libre. Este problema se origina porque normalmente el trabajo comienza con una etapa muy intensa de estudio y documentación sobre el personaje. A diferencia de las otras ocasiones, ahora apenas he reunido unos datos mínimos, trabajaré ignorando cualquier detalle histórico y ya veremos si a posteriori decido añadir algún adorno. Siempre que comienzo un nuevo texto recuerdo un par de frases que he leído por ahí y que yo he acabado uniendo: “Escribir es solucionar los problemas que uno mismo se crea y nunca hay que olvidar que lo importante es disfrutar del camino”». Ignacio García May (Madrid, 1965) se reveló como un hábil y aplicado seguidor del teatro de los Siglos de Oro gracias a Alesio, una comedia de tiempos pasados, obra ganadora del premio «Tirso de Molina» en 1986. Su bibliograf ía dramática la completan títulos como: El dios tortuga (1990), Operación ópera (1991), Grita VIH (1994), Corazón de cine (1995), Lalibelá (1997), Los vivos y los muertos (2000) o Sueños y folías (2002). Ha dirigido la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y ha llevado a cabo versiones de obras de Shakespeare, Ibsen o Botho Strauss. García May nos habla de su última creación, un homenaje a la serie B cinematográfica estadounidense, que publicamos en este número de La Ratonera. Ignacio García May. «Soy una especie de dramaturgo-Guadiana y no escribo de forma sistemática, sino solamente cuando me apetece de verdad hacerlo. Con frecuencia dejo pasar años enteros entre una obra y otra. La última la acabé en el verano de 2003 y se llama Serie B. Iba a estrenarse en los Veranos de la Villa de Madrid, en agosto de 2004, pero, debido a problemas de producción, tuvo que detenerse el proyecto, y en este momento no sé cuándo ni cómo se retomará. Es una obra de aventuras que rinde homenaje a los argumentos, personajes y estéticas de la serie B cinematográfica norteamericana, una comedia sobre cuatro personajes que intentan cruzar una frontera para pasar de un lado a otro un objeto robado. La acción sucede íntegramente en el interior de un automóvil que los cuatro aventureros utilizan para dar su gran golpe». 47 Septiembre 2006 La Ratonera / 18 46 te escribe sobre teatro en el periódico El Mundo. Su obra La misma historia (accésit del premio «Lope de Vega» 2000) fue estrenada por el Centro Dramático Nacional en 2002 y con Calipso inauguró el Festival de Teatro Clásico de Mérida 2006. En su haber cuenta con el premio «Rojas Zorrilla» 1997 por Las cosas persas, el «Ciudad de Alcorcón» 1999 por Amado mío o La emoción artificial y el «Calderón de la Barca» 2000 por Bésame macho. Ha comisariado la exposición Homenaje a Adolfo Marsillach, que pudo verse en la Casa de América de Madrid en 2002, y es editor del Teatro completo del propio Marsillach. Ha escrito y/o estrenado, además de las citadas, piezas como: Acoso de muñeca (1998), El ciego de Gondar (1999) y Cervantes tiene 25 años (2001). Igualmente, ha realizado incursiones en la narrativa y la poesía. Como director de escena, Víllora ha estrenado en instituciones tan relevantes como el Festival de Teatro Clásico de Almagro, el Centro Cultural de la Villa de Madrid, el Círculo de Bellas Artes y el Théâtre National de Toulouse (Francia). El autor comparte con nosotros los pormenores de su más reciente publicación: Electra en Oma, premio «Beckett» 2005. Roberto Corte La Ratonera / 18 48 Nuestro compañero Francisco Díaz-Faes nos ha remitido esta crítica sobre el espectáculo Pared con el siguiente añadido: “Este texto fue censurado en LA NUEVA ESPAÑA y no publicado, después de meses de presiones sobre su autor y con la idea de que ‘se acabó hacer política con las críticas y escribir para atacar a tus enemigos’, tras casi 20 años de colaboración en dicho periódico.” Como la contundencia de la crítica, el comentario del autor y la actitud del diario se las trae, me apetece salir al paso con un comentario: 1.- Parece ser que La Nueva España ha prescindido de los servicios prestados por Díaz-Faes tras dieciocho años de colaboración y unas 1.300 críticas publicadas. El motivo (aunque él no lo diga): no gozar de la simpatía del nuevo jefe de sección. Por su nula o ridícula remuneración —unas 1.500 pesetas por cada colaboración (me avergüenza poner la cantidad en euros)— la crítica de teatro en los diarios regionales siempre ha estado a expensas de la voluntad del escritor interesado. En el caso de Díaz-Faes esta voluntad ha sido, más que excepcional, incombustible, y casi hasta me atrevería a creer que única en el panorama nacional si no fuera porque Joaquín Fuertes, desde El Comercio, hace otro tanto. A veces me he preguntado de dónde sacan la fuerza para escribir tanto y en condiciones tan adversas. Y me he respondido que de su inconmensurable afición por el teatro, que es también como decir de su vanidad y su locura. En provincias la crítica de teatro, por desgracia o fortuna, no tiene incidencia alguna en la programación. Y no interesa a nadie más que al autor —si está vivo—, a la compañía, y a los cuatro o seis espectadores que han visto la función y en ese momento se encuentran con el periódico en las manos (ay, y también a quienes leen la crítica a la contra, que son los enemigos muy enemigos de la compañía o del crítico). Así que bien podemos pensar que su radio de acción oscila entre los quince o veinte lectores si es sobre una compañía asturiana, y sobre sesenta o cien —en el mejor de los casos— si es nacional o extranjera. Razón que sitúa al tea- Pared de Itziar Pascual, documental poético sobre la violencia de género dirigido por Roberto Cerdá. Con Miriam Montilla y Ana Wagener. Teatro Palacio Valdés de Avilés, 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. tro en parámetros de rentabilidad estadística, en función del interés del lector, al mismo nivel que otros géneros literarios en prensa y con el mismo espacio que otras actividades culturales de ámbito restringido. Ahora bien, ¿tiene por ello el diario que prescindir del crítico? Evidentemente no. Si el periódico quiere mantenerse como un medio de formación e información social de prestigio tendrá que atender también los acontecimientos teatrales, no sólo por el índice de incidencia en términos cuantitativos, sino por el grado de interés que las representaciones puedan causar como ejercicio artístico, más allá de su repercusión mediática, y por muy minoritaria que ésta sea. 2.- Las alegaciones que nos dicta Díaz-Faes para que el diario prescinda de sus servicios parecen ser de índole personal —por la antipatía que le causa al nuevo jefe de sección— más que “por hacer política”, que es algo que el crítico viene haciendo, en mayor o menor medida, siempre que el tema de la representación se lo permite (ahí están las hemerotecas). Como desconocemos los MUERTO EL PERRO Francisco Díaz-Faes Con estructura teatral, dos lienzos de fondo, iluminación minuciosa, objetos distribuidos con sentido (pero sin sensibilidad: platos, cucharas...), violinista estupenda polaca, Dobrochna Banaszkiewicz, teatro abarrotado (de entrada gratuita) en un 95 por ciento de mujeres, dos actrices inseguras y un texto de parvulario (teatralmente hablando) que se cree realista. Así podemos resumir la estupenda jornada dedicada a la mujer (que pugna con la del día de la madre, en nuestra sociedad) a la que precedieron admoniciones de una funcionaria pidiendo sin recato el aplauso. Aplauso para sus palabras sobre la situación víctima del rasgo femenino. No podemos decir que nadie obligara al final a aplaudir a estas dos fenomenales artistas —inseguras, dubitativas y atropelladas—, pero tampoco que el entusiasmo ondeara por la gradería en la función. La verdad es que la lista de desgracias dividida en 5 partes que llaman documental no añade nada a lo que radian los telediarios. Es la aportación artística lo que está ausente aquí. Pues los datos (las comillas son literales) “de que cada 15 segundos una mujer es maltratada”, desde luego por el “simple hecho de ser mujer”, que la “violencia es de género y no doméstica” (o sea, masculina, es decir, machista) o el adoctrinamiento servido en bandeja verdaderos motivos de semejante actitud sólo podemos enjuiciar el “despido” acogiéndonos a razones éticas que tengan como trasfondo la libertad de expresión. Y que el diario ahora refutará con su dere- con frases tan bellísimas como: “si las mujeres abandonasen a sus hijos y maridos desarrollarían mayor creatividad”, es un poco más del discurso autocomplaciente y narcisista, políticamente correcto, sin ninguna tergiversación al mandato político al uso, pobretón, simplista, reductor, esquemático, sectario y risible. El tinte izquierdoso de estos seudotrabajos intelectuales es lo más carca y reaccionario que se puede servir en un escenario. ¿Imagina alguien que con toda la pompa y circunstancia que se da a esto se dijese lo contrario del sexo femenino? Es extraño que paseen estos abanderamientos de lo que he llamado repetidamente teatro funcionarial, político, convencional, o de salón que se produce para el asentamiento general de las masas. Hay que ser muy cretino para no entender que la situación de la mujer en nuestra sociedad está expuesta a nuevas inquietudes que incluyen su destrucción f ísica y el asesinato. ¿Pero no deberían preguntarse si tiene algo que ver la crianza, el abandono del hogar, la idolatría de la moda y del consumo, la ausencia de tutela del desarrollo emocional de tantos hijos, y, ellas también con su parte alícuota, en la estructura de nuestra democracia que crea seres débiles y sin independencia anímica? O que presentar al hombre como el perro portador de la rabia no acaba con ésta. Acaso la educación y el consumo de drogas, y el mal estado de la enseñanza, ¿no alcanza las mayores cotas de Europa? En fin, la impronta femenina de las sociedades patriarcales no nos hace envidiar la masculina de las matriarcales que se presenta como panacea. Por cierto sin el humor de las Veneno que actuaron en Gijón a la misma hora. Lástima de don de la ubicuidad. cho a seleccionar al personal crítico en función de su línea editorial —máxime cuando se trata de un colaborador sin contrato—, y en función de su propio concepto sobre la “libertad de expresión”. A lo que apenas podremos oponernos más que con una perplejidad: ¿cómo es que han tardado dieciocho años en darse cuenta de que el crítico no responde al perfil ideológico que demanda el dia- 49 Septiembre 2006 Tolerancia y crítica cutible y peligrosa, y contra la que yo me manifiesto sustancialmente en su contra y la que considero más improcedente, la ideológica, la tremendista, la que, a bocajarro y deliberadamente liga la situación de la mujer con algunas de las manifestaciones y problemáticas de la modernidad, “la crianza, el abandono del hogar, la idolatría de la moda y el consumo, la ausencia de la tutela del desarrollo emocional de tantos hijos, la educación, el consumo de drogas, y el mal estado de la enseñanza que alcanza las mayores cotas de Europa”. Arenga recalcitrante y lote demagógico a machamartillo, de inequívoco sesgo derechista, sobre el que cabría conversar largo y tendido, pero que aquí, y en estas condiciones se presta a todas luces improcedente, y jamás puede ser motivo para una crítica teatral. Por la sencilla razón de que a una representación teatral que se le recrimina el ser acto tópico y político no se le puede responder con una retahíla de soflamas no menos tópicas, ni menos políticas, ni menos inteligentes. 5.- Ahora bien, como conclusión, ¿puede ser motivo de censura una crítica “mala”? Resueltamente no. Porque por encima de nuestras convicciones —o como principio de convicción— ha de estar siempre la libertad de expresión. Y esto, a veces, mal que nos pese, vale para todos. Ignacio García May R. C. Cuando García May dice que hace un teatro sin pretensiones trascendentales quiere decir que la trascendencia, en el teatro, como en cualquier otro arte, ha de venir siempre del propio teatro, de las mismas acciones, y no de elementos exógenos maniqueos, los principios moralizantes o del pastiche con lance patético que va de verdadero. Sabe, con rematada clarividencia, que en la escena, como en la vida, de poco sirven las buenas intenciones, y que las coartadas de mensaje premeditado acaban siendo siempre coartadas autoexculpatorias. Así que su teatro, que no es nada fácil, es y se desea deliberadamente puro, extraño, exploratorio. Allí hasta donde los límites alcancen. Y a veces se plantea como un reto a la imaginación, o como una farsa agridulce en función de sus mitologías y universo literario, que es tan vasto y diverso como su formación y lecturas: Alesio, El dios tortuga, Lalibelá, Los años eternos, Los vivos y los muertos, lo pueden confirmar. Ernesto Serrano. empezar diré que no he visto el espectáculo, aunque leí el libreto (IV Premio Madrid Sur. Ed: Primer Acto 306), por lo que me abstendré de comentar la opinión del crítico en lo que respecta al apartado que es propio de la representación. Vaya por delante que el texto dramático, de leídas, no me parece de inferior calidad a la media, y que la función está enmarcada dentro de las actividades del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, por lo que no hemos de olvidar su carácter reivindicativo (posiblemente de no ser así la pieza no se hubiera programado). Así que, a juzgar por el público reunido y por las palabras de presentación de la funcionaria, estamos ante una representación teatral pero también ante un acto socio-político. El resto de la crítica de Faes tiene dos partes bien diferenciadas: una es la que va dirigida a lo manido y recurrente de un discurso que abusa de los tópicos del feminismo hasta la saciedad, y contra lo que él dispara, infructuosamente, porque desgraciadamente es ya una convención, y con tópicos reivindicativos se condimentan también los actos de los otros “días internacionales” sin que nadie se rasgue las vestiduras (el Día sin Tabaco, el Día Internacional del Trabajo, etc., y no digamos los soporíferos discursos del Día Internacional del Teatro) y la otra parte, muchísimo más dis- 51 Septiembre 2006 La Ratonera / 18 50 rio? Todo lo cual no hace más que ratificarnos en la idea de que se trata de un problema “personal” entre el crítico y el nuevo jefe de sección. Problema que, a priori, denota abuso de poder y prepotencia, pero sobre el que nos abstendremos de opinar por falta de información. 3.- La crítica es una labor ingrata. Si el crítico no traiciona sus sentimientos e ideas y se muestra sincero, con sus comentarios adversos se ganará enemigos. Desgraciadamente nuestra profesión —como cualquier otro gremio— acepta mal la crítica, y es incapaz de disociar la crítica puntual sobre un espectáculo concreto del trabajo del crítico como un elemento más del entramado profesional. Lo que menoscaba la reivindicación del crítico a la hora de protestar. ¿Cuántas quejas y reproches a La Nueva España aparecerán solicitando la vuelta de Díaz-Faes? Evidentemente ninguna. Nos gusta demasiado nuestro ombligo para pensar en alguien que se ha tomado la molestia de enjuiciar nuestro trabajo, en ocasiones, contraviniendo nuestro valer. ¿Se han fijado en que todavía nadie del gremio ha propuesto a ninguno de nuestros críticos como candidato al premio Asturias de las Artes Escénicas en pro del trabajo realizado? Pues eso. 4.- Pero ahora vayamos a la crítica en cuestión, Pared. Para bertad en un momento donde el silencio de muchos es la tónica general para salvaguardar privilegios. Si en Operación Ópera rendía tributo al teatro y a sus héroes de adolescencia y juventud, en Serie B, como su título indica, retorna para rendir homenaje a una de sus literaturas preferidas, el cine Currículum vítae Dramaturgo, profesor de Escritura Teatral e Historia de las Artes del Espectáculo. Nacido en Madrid, 1965. La Ratonera / 18 52 Autor, entre otros textos, de: Alesio, una comedia de tiempos pasados (1984); El dios tortuga (1990); Operación ópera (1991); Corazón de cine (1995); Lalibelá (1997); Los vivos y los muertos (1999); Los años eternos (2002); Serie b (2003). Como traductor y/o adaptador: 1988- Hamlet!, traducción y versión libre sobre la obra de William Shakespeare. 1995- Par, dramaturgia sobre diferentes textos de Henrik Ibsen. 2002- Sueños y folías, a partir de Juan Del Enzina y otros autores de la época. 2005- Viaje del Parnaso, versión teatral del poema de Cervantes. 2005- Informe para una academia. Versión teatral del relato de Kafka. Publicaciones: 1986- Alesio, una comedia de tiempos pasados. Editada por la revista Primer Acto en 1986, reeditada por el ici y por las publicaciones del cdn en 1987. Serie B negro, el cómic y el serial americano. Con unos personajes o estereotipos muy reconocidos que no dejan de sorprendernos, porque viajan en un atípico Rolls Royce y tienen en la agudeza del lenguaje y el humor su mejor pasaporte para afrontar el género. Con muy buen tiento y todo al servicio del artificio. 1999- El flamenco español y la farsa de la vaca, traducción en verso de dos textos barrocos holandeses en colaboración con Ronald Brouwer. Publicado por la ade. 2005- El actor y la diana, traducción del libro de Declan Donnellan, editado por RESAD/Fundamentos. Viaje del Parnaso, edición de la versión estrenada por el cntc. Escribe la columna de teatro Portulanos en el suplemento cultural del diario El Mundo. Colabora regularmente con las revistas Acotaciones y ade. Miembro del Consejo Editorial de teatra. Ha escrito en múltiples revistas. Corresponsal español de Performing Arts International. Durante 1994 fue miembro del Comité de Lectura del cdn, junto a Lourdes Ortiz y Jordi-Guillem Graells. También fue miembro del Comité Asesor de Teatro de la Comisión de Conmemoraciones Culturales en 2003/4. Jurado de diferentes premios, entre ellos los más recientes, los Premios Candilejas, de Coca Cola y el m.e.c., ediciones 2004 y 2005. Premios: 1986- Premio Tirso de Molina por Alesio. 1987- Premio Icaro de Diario 16 por Alesio. 2000- Finalista Premios Mayte por Los vivos y los muertos. Ignacio García May Serie B Ignacio García May 53 Septiembre 2006 A sus obras y su trabajo como director y adaptador de textos propios y ajenos hay que sumar su docencia en la resad y sus columnas en el suplemento El Cultural del diario El Mundo, que son siempre una necesaria y más que eutrapélica advertencia contra los usos y abusos de nuestro propio gremio. Un ejercicio de li- Ignacio García May Brecht, a examen en su cincuentenario José Luis Campal Fernández La Ratonera / 18 84 Sólo disponible en la versión impresa. Hace medio siglo falleció en el Berlín comunista Bertolt Brecht (1898-1956), responsable de algunos de los cambios y transformaciones más relevantes dentro de la práctica dramatúrgica contemporánea, con su teatro épico y didáctico propugnador del distanciamiento crítico, ese realismo que él mismo definió en 1954 como «arte combativo [que] lucha contra visiones erróneas de la realidad e impulsos que se oponen a los intereses reales de la humanidad», y que «hace posibles formas correctas de pensar». Se imponía conocer qué juicio tenían formado hoy los/as dramaturgos/as españoles/as acerca del escritor alemán que marcó, cuando no condicionó, buena parte de las propuestas teatrales del pasado siglo XX con piezas como Los fusiles de la madre Carrar, La ópera de tres centavos, Madre Coraje y sus hijos o El círculo de tiza caucasiano. Y tal consulta había que formulársela a sus descendientes: a nuestros/as creadores/as en activo, al margen de la formación teórica, éxito escénico, opción teatral o encaje generacional que cada uno/a pudiera presentar. Por todo ello, lanzamos dos escuetas preguntas a una selección, creo, sobradamente representativa de escritores/as dramáticos/as, con el objetivo de extraer unas conclusiones que pudieran validarse como de cierta pertinencia o que indicasen cuáles son las orientaciones actuales en la estimación de aquellas personalidades que, como es el caso de Brecht, ya han adquirido el rango de clásicos. Las cuestiones planteadas fueron las siguientes: 1) ¿Cuál fue el gran acierto de la propuesta teatral de Brecht? 2) ¿Qué punto o aspecto de los postulados brechtianos se ha evidenciado menos afortunado con el paso del tiempo? La decena de autores/as que respondieron a la llamada, y cuyas respuestas se reproducen íntegramente a continuación, son: Guillermo Heras, Francisco Torres Monreal, Pilar Murillo, Ernesto Caballero, Alfonso Vallejo, Ignacio García May, Etelvino Vázquez, Juan Mayorga, Fernando Arrabal y Laureano Mántaras. 85 Bertolt Brecht. i. guillermo heras 1) Sin duda Brecht es un referente de lo que podríamos llamar “teatro de pensamiento”, clave en la renovación teatral del siglo XX. Más allá de las lecturas ortodoxas e incluso fundamentalistas que se han planteado en torno a su obra teórica y a sus piezas teatrales, considero que su discurso es uno de los más auténticamente “teatrales” de las muchas corrientes que dinamitaron el canon dominante de tantos siglos de teatro. Septiembre 2006 Serie B ii. f. torres monreal La Ratonera / 18 86 Sin duda que sería necesario poner al día sus conceptos de “teatro épico” y que algunas de sus obras deberían ser dramaturgizadas sin complejos al igual que él hizo tantas veces como director de escena con otras piezas que no eran suyas. Claro que no es fácil mientras la familia siga ejerciendo ese oscuro monopolio sobre su legado, pero aún con todo pienso que el teatro actual no sería como es sin las aportaciones en su momento del maestro alemán. 2) Puede que un cierto pensamiento reduccionista del análisis complejo de la Historia. Más allá de que es obvio que su pensamiento es marxista, a veces hay en sus obras una cierta ingenuidad que les resta complejidad. Aunque también hay varios Bertolt Brecht, no es el mismo el que escribe Baal que las piezas didácticas, La ópera de cuatro cuartos o Madre Coraje y sus hijos. También, incluso estando hace años en el Berliner Ensemble, pude observar ciertas contradicciones entre lo que explicaba en su teoría del “extrañamiento” o “distanciamiento” y lo que él mismo hacía en sus puestas en escena. Por desgracia, muchos de sus fieles seguidores copiaron sólo lo exterior, la carcasa de sus propuestas y, al no ahondar en un sentido profundo brechtiano, crearon una mitología que en muchos casos dio origen a algo que Brecht detestaba, excluir la diversión de sus propuestas teatrales. iii. pilar murillo 1) Hacer pensar al público. 2) La carencia de sentimientos, la crítica social actual. iv. ernesto caballero 1) Su concepto de productividad semántica. Para ello incor- 87 La boda de los pequeños burgueses, de Teatro Margen (1994). pora elementos no estrictamente dramáticos a sus textos que son convertidos por arte de magia (con perdón) en intensas fuentes de elocuencia teatral. El texto se convierte en gesto (colectivo), y el gesto en palabra, susceptible de discusión. Su gran aportación seguramente resida en la abrumadora responsabilidad que le confiere al lector/espectador. 2) Calderón elabora un teatro sublime y optimista a partir de unos postulados tan mostrencos como los de la Contrarreforma católica. A Schiller, con sus delirios “nacionalistas”, le sucede lo mismo. Y no digamos ya a Brecht con su ingenua utopía marxista. Sorprende la desigualdad entre la inanidad de los grandes proyectos teleológicos con la extraordinaria elocuencia de sus portavoces artísticos. Un misterio. v. alfonso vallejo 1 y 2) En primer lugar, creo que es necesario decir que Brecht, el teatro de Brecht y los montajes de sus obras, a mi modesto entender, siguen siendo un enigma no del todo resuelto para muchos de los que se interesan por el autor y por su obra. Porque Brecht es realmente “un mundo”. No se sabe muy bien si se habla del dra- Septiembre 2006 Sobre Horacios y Curiacios, producción de Teatro de la Abadía (2004). 1) La creación del Berliner Ensemble me parece su mejor acierto. Fue un gran director, como nos consta por documentos de época. El segundo acierto fue utilizar el teatro como púlpito de una ideología marxista frente a una ideología y una práctica capitalista y totalitaria evidente en Alemania y otros países. ¿Por qué no servirse del teatro en tales circunstancias? Tantos credos lo han utilizado ya... 2) En mi opinión, su didactismo. Las llamadas piezas didácticas, y no sólo ésas, que Sartre encomió como un teatro para la situación en el que se produce, parecen escritas para catecúmenos del materialismo. Por otro lado, hay que decir que Brecht escribe desde prejuicios ideológicos que, al tiempo que refuerzan la interpretación parabólica, debilitan la carga poética de sus textos y mutilan el conflicto humano que presentan. La Ratonera / 18 88 maturgo, del director de escena, del teórico del teatro, del hombre político, del didacta, etc., etc. Con frecuencia todos estos territorios, tan distintos en sentido y significancia, circulan estrechamente unidos a veces, y otras totalmente separados. Hablamos de un universo muy complejo, muy vasto, muy variable y siempre en evolución, desde los tiempos del crítico teatral (1919-1920) en el Augsburger Volksville hasta la redacción del Pequeño organon sobre teatro, de 1948, o como director del Berliner Ensemble en los últimos años de su vida. A esta dificultad de encaje inicial hay que sumar lo azaroso de la vida europea y americana “entre las dos guerras” e incluso después de la II Guerra Mundial, hasta el vi. ignacio garcía may 1) El gran acierto de Brecht fue el de parecerse tanto a Piscator; Foto Balestra. mal interpretado y cuya influencia es muy difícil de precisar. Los montajes de sus obras en Alemania, por poner sólo un ejemplo, que pueden verse en algunas cintas que se hallan en la Biblioteca del Goethe Institut, revelan la enorme diferencia que existe en su interpretación y puesta en escena. Pero queda bien patente que las versiones o adaptaciones que se han visto en otros países con frecuencia dan una idea distorsionada y simplista, o por lo menos alejada de la realidad. En resumen: me resulta difícil precisar cuáles son los aciertos de la propuesta teatral de Brecht, o lo poco afortunado de sus postulados. Para mí, Brecht sigue siendo un misterio, un autor muy difícil de montar, plagado de trampas para incautos, de simplificaciones grotescas, de señuelos didácticos y discursos poco discursivos. Un autor con una obra extensa, de difícil tipificación, una obra muy rica en contenidos y que requiere la colaboración de un público muy hecho a percibir los múltiples matices del teatro alemán. Para mí, Brecht sigue siendo, a nivel colectivo, como autor y hombre de teatro, un desconocido. por lo demás, tengo cierto aprecio por su guión para la película Hangmen also die, de Fritz Lang. Es muy poco brechtiano. 2) Sin ninguna duda, su dogmatismo político. Aunque hoy en día tenemos a Fernando León de Aranoa, que también se empeña en decirnos cómo tenemos que vivir y qué debemos pensar... vii. etelvino vázquez 1) Sin duda, con el paso de los años se ve que su gran acierto son sus propios textos, que siguen teniendo total vigencia tanto por su forma como por sus contenidos. Pero el haber sido autor y director de sus textos (en su última etapa alemana) le permitió enfrentarse al naturalismo e ilusionismo imperantes y crear su propia técnica. Esa técnica —el teatro épico— ha influido muchísimo sobre el teatro europeo de la segunda mitad del siglo XX, y sin la aportación de Brecht el teatro europeo no sería el mismo. Pero, insisto, el paso del tiempo nos va mostrando a un Brecht no tanto como autor marxista, sino como un autor capital del teatro europeo del siglo XX. 2) Cuando se lee su Pequeño organon se ve que algunos de sus postulados —que sin duda tienen mucho que ver con el momento histórico en que se escribió— hoy 89 Un uomo è un uomo. Teatro Out Off, Milán (2002). resultan demasiado ingenuos o estrechamente relacionados con el marxismo. Esos aspectos son los que se han quedado más obsoletos. Por desgracia, en España, Brecht llegó muy tarde y priman- do su contenido político sobre lo teatral. Tampoco hemos visto nunca un espectáculo dirigido por él, eso significa que nos faltan muchos elementos de juicio. Quizá su teatro más didáctico es el Septiembre 2006 Bertolt Brecht en 1928. año de su muerte, en 1956. La vida de Brecht, como bien es sabido, tuvo mucho de aventura. Desde su trabajo en el Deutsches Theater y su relación estrecha con el teatro musical junto a Kurt Weil, a su vinculación al Partido Comunista Alemán, y la redacción de sus piezas de carácter fundamentalmente didáctico, a su destierro en 1933, a su exilio en diferentes países, de distintas culturas, a su estancia en Estados Unidos, Finlandia y Suiza, a su interés por el teatro japonés o a su colaboración estrecha como guionista cinematográfico con Fritz Lang. En Brecht se integra desde el expresionismo teatral al teatro político, al teatro musical, al teatro de tesis y denuncia. Con todo esto quiero decir que la valoración de una persona con tantas ramificaciones, tantos campos, tantos derroteros distintos, tantas y tantas vertientes de tantos significados, representa una labor de extrema dificultad. La tendencia a la simplificación, a la interpretación fácil de alguna palabra globalizadora como “distanciamiento” o “teatro épico”, por poner sólo dos ejemplos, puede dar una impresión de seguridad que dista mucho de responder a nada concreto. Se superponen con frecuencia facetas distintas de momentos distintos en la vida del personaje. Brecht sigue siendo un personaje intrigante, mal conocido, peor montado, que se ha quedado más antiguo. La Ratonera / 18 90 viii. juan mayorga 1) Lo más valioso de Brecht es que quiso hacer de cada espectador un crítico. Crítico en un doble sentido: frente a la realidad y frente a su representación. 2) La contraposición Brecht/ Aristóteles, útil como lema propagandístico, no es sostenible hoy. ix. fernando arrabal 1 y 2) Para impedir que los biógrafos le alcanzaran, BB vivió lo menos posible. * La certeza vuelve loco, pero no la confusión. Por eso BB ¿sólo obedeció al desorden? * Existen lingüistas sin lenguas, ornitólogos sin pájaros y dramaturgos sin espórtulas… pero difícilmente. * Un deporte que sube: el puenting. Un místico que baja: el levitadior. * Se descubre la biografía de BB repasando la lista de sus lecturas y sus esportuladores. * El dramaturgo de genio en un teatro oficial es como un hemofílico en una fábrica de navajas. * BB no pudo representar a su país en las Olimpiadas de ajedrez a causa de mis sus planos. Ni en el Mundial de fútbol por sus ojos verdes. * BB confundía el monte de Venus con el Mulhacén. * BB tomaba calmantes antes de fornicar. * BB, con la misma comida, hubiera podido abrir un Hola Tapas en NY y un Hello Mac en Madrid. Foto Klaus Fröhlich. 91 Mutter Courage und ihre Kinder. Theater Osnabrück (2006). * El colosal poder del director [sobre el equipo teatral (y los actores)] le deterioró inexorablemente. * Nadie ni nada pudo enseñarle en teatro lo que, mirón, de él aprendió. * Su primer teatro fue una fiesta (y una siesta) de imágenes, en margen. * La opinión que BB tenía del actor le importaba más que el actor. * El dramaturgo consagrado, como no sabe hacer nada, se presta a todo. * Esa obra de teatro debería llevar una fecha límite, como el yogur del supermercado. * El límite de la indigencia cayó tan brutalmente que el teatro pobre se arruinó. * En el teatro la mendicidad sólo está prohibida a los dramaturgos pobres y malditos. * Escribe simplezas para poder comer. Sin olvidar la bebida y los lujos. * Hasta su teatro más descerebrado salió de su cerebro. * Durante su primera obra vivió un tiempo diferente. La actualidad no conseguía alcanzarle. * Su primera obra le liberó de la humillante necesidad y necedad de ser moderno. * El triunfo cambió al drama- Septiembre 2006 The resistible rise of Arturo Ui. London Off West End (2002). * BB fue siempre tan rápido que sólo fornicaba durante una hora y siete segundos los días de cambio horario. * Los especialistas del teatro brechtiano sólo mienten dos veces: cuando hablan y cuando comunican estadísticas. * En el teatro hay muchísimos locos, incluso en los manicomios para dramaturgos. * Las últimas palabras de BB: “Créame: no he perdido la memoria, si no recuerdo mal”. * BB reconoció al final: “La muerte es sexualmente transmisible al 100%”. * Mi querido amigo, aun en vida, pasó por las tres consabidas etapas: de niño no creyó que un dramaturgo pudiera servir a un tirano, luego en la madurez sirvió al tirano hasta las cejas y por fin se convirtió en la imagen del dramaturgo rebelde. * El teatro histórico enseña cómo murió Galileo a miles de personas que ignoran que nació. * El cine y el teatro son dos medios separados por las mismas cámaras de televisión. * “Ese teatro tiene silicosis”, dictaminó el ginecólogo. * “No soy misántropo. Pero haré mi teatro solo, sin presencia de nadie”. * Al dramaturgo menor le estimuló la globalización como al ciclista mayor la “globulación”. La Ratonera / 18 92 turgo, luego el fracaso le reveló a sí mismo. * La distancia en su primera obra es el espíritu de la hermosura. * La primera obra del dramaturgo tiene un perfume de aventura poética como el nardo huele a nardo. * La santa patrona del teatro escribió “Nada te turbe,/ nada te espante./ La paciencia/ todo lo alcanza”. * Erasmo dijo: Creemos que nuestra mierda huele bien (“stercus cuique bene olet”) ¿adivinando el pensamiento del dramaturgo? * Su primera obra fue un solo de flauta en público de quien, sin saberla tocar, aprendía a hacerlo mientras ejecutaba la partitura. * Con su primera obra no comprendió lo que adivinaba. * BB no creyó en la metempsicosis ni siquiera cuando fue cocodrilo. * BB bailó sin zapatillas en el lago con el cisne. * BB cuando se cansó de servir se hizo farol. * BB no se dejó dominar en un columpio. * BB produjo beneficios con el estiércol que defecaba. * BB ni hubiera podido escribir más con dos queridas mayores. * BB pudo ganar el Tour pero difícilmente el Pulitzer. * Si BB hubiera sido lesbiana x. laureano mántaras 1) La propuesta de Brecht es un acierto total. Hombre de potente vocación teatral, siente que el teatro aristotélico va en una dirección, con el que no consigue expresar su cosmovisión y crea un sistema ajustado a su ideología política. El teatro tradicional busca atrapar al espectador por medio de la catarsis, hurgando en el maremágnum de los sentimientos. Brecht establece el uso de los efectos “V”, llamados de “distanciamiento”, para atrapar al espectador en el juego escénico a que asiste, obligándole a formar opinión, convirtiéndose en juez y parte de los acontecimientos escénicos. Intenta con esta metodología dirigir sus espectáculos teatrales a la mente; el entendimiento se encargará de provocar las tempestades del corazón. Quiere traspasar la concha del galápago mental, donde está acomodado el espectador. Antepone el “entender” al “sentir”. Sabe que uno de los peores enemigos que el pueblo tiene es la ignorancia; siendo, en determinadas situaciones sociopolíticas, más peligrosa que el cáncer. No debemos olvidar que Brecht era sajón. Para no caer en el error de Piscator con su teatro político, donde hace de Hamlet un héroe popular libertador de pueblos o de Segismundo un revolucionario, cuando uno “nace” metaf ísico y el otro místico; Brecht escribe su teatro absolutamente identificado con su teoría. Comienza con las piezas cortas, lo que da en llamar el teatro didáctico, para acabar escribiendo los textos más importantes del siglo XX. Nada hay de entelequia, nada de introsMutter Courage und ihre Kinder. Theater Osnabrück (2006). pección psicológica en sus obras. Los temas sos- y su pensamiento reaccionario; y layan la voz interior del hombre b) el raquitismo intelectual que para observar al individuo en su anima los grupos teatrales, añacomportamiento social; en defini- dido al estrangulamiento econótiva, sus actitudes políticas. mico en que éstos se mueven, no 2) No alcanzo a responder permite ir más allá de ese “quieesta pregunta por falta de infor- ro y no puedo” que hoy vemos en mación. Sí puedo decir que en los escenarios. Véase el teatro en los países democráticos existen Asturias, sea amateur o profesiodos aspectos diferenciados que nal. Todo dios anda postulando, relegan el teatro de Brecht, a sa- gorra en mano, a ver de dónde le ber: a) las sociedades democráti- cae una perra gorda para sobrecas dominadas por el capitalismo vivir. Foto Klaus Fröhlich. no son eficaces al 100%; el actor llevaba uno y le atropelló ese automovilista tan bestia”. 93 Septiembre 2006 Arturo Ui. Staatstheater Saarbrücken (2001). hubiera llamado la atención pero no por su chaqueta de color azul. * BB tomaba el ascensor solo, pero necesitaba un cirineo para escalar las pirámides aztecas. * BB corría por la superficie del mar Báltico incapaz de bucear. * BB vicioso en bicicleta soñaba con un tándem. * BB hubiera sido mejor que no tuviera hijos. Los olvidó en el macuto cuando le tocó ir a las Batuecas. * BB hubiera debido celebrar [con el T. S. Ionesco], sistemática, directa o alusivamente, el descubrimiento del Polo Norte y del ayuntamiento carnal. * Al falso BB se la descubre enseguida cuando mea en cuclillas. * Pero ¿cómo hicieron con BB para momificarlo en la Plaza Roja? * Entre BB y sus amantes, ni violación ni estupro. * ¡Qué peste de eutanasistas! BB anciano temía que el mecánico no viniera a repararle, sino a enviarle a la chatarra. * ¡Qué país! Hay depravados que husmean el butacón de BB. * Si no hubiera existido BB no por ello dejaría de ser admirado por los brechtianos. * Únicamente en Halloween BB preferiría ser santo (como yo) a Nobel o Stalin. * Otro arrabalesco: El brechtiano anunció: “Los preservativos José Luis Campal Fernández ridea El quincuagésimo aniversario del fallecimiento del dramaturgo marxista Bertolt Brecht nos sirve de efeméride apropiada para recordar su producción teatral, así como las principales ediciones existentes de la misma en el ámbito hispánico. La Ratonera / 18 94 1) Baal. Título original: Baal. Escrita entre 1918 y 1919. Estrenada en 1923 en Leipzig (Alemania). Ediciones españolas: Teatro completo I, Madrid, Alianza Editorial, 1987. 2) La boda de los pequeños burgueses. Título: Die Hochzeit. Escrita en 1919. Ediciones españolas: Teatro completo XIV, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1967. 3) El mendigo o el perro muerto. Título: Der Bettler oder der tote Hund. Escrita en 1919. Ediciones españolas: Teatro completo XIV, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1967. 4) Para ahuyentar el demonio. Título original: Um den Teufel zu vertreiben. Escrita en 1919. Ediciones españolas: Teatro comple- to XIV, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1967. Otro título: El exorcismo. 5) Lux in tenebris. Título original: Lux in tenebris. Escrita en 1919. Ediciones españolas: Teatro completo XIV, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1967. 6) La pesca. Título original: Das Fischen. Escrita en 1919. Ediciones españolas: Teatro completo XIV, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1967. Otro título: La pesca milagrosa. 7) Tambores en la noche. Título original: Trommeln in der Nacht. Escrita en 1919. Estrenada el 30 de septiembre de 1922 en el Munich Kammerspiele. Ediciones españolas: Teatro completo I, Madrid, Alianza Editorial, 1987. 8) En la jungla de las ciudades. Título original: Im Dickicht der Städte. Escrita entre 1921 y 1924. Teatro completo I, Madrid, Alianza Editorial, 1987. Otros títulos: En la espesura de las ciudades, En la maraña de las ciudades, En la maleza. 9) Vida de Eduardo II de Inglaterra. Título original: Leben Eduards des Zweiten von England. Escrita entre 1923 y 1924. Estrenada en 1923 en Munich. Ediciones espa- ñolas: Madrid, Centro Dramático Nacional, 1983; Teatro completo II, Madrid, Alianza Editorial, 1988. 10) Un hombre es un hombre (La metamorfosis del descargador Galy Gay en los barracones militares de Kilkoa, el año 1925). Título original: Mann ist Mann. Escrita entre 1924 y 1926. Estrenada el 25 de septiembre de 1928 en el Landestheater (Darmstadt, Alemania). Ediciones españolas: Teatro completo II, Madrid, Alianza Editorial, 1988. Otro título: Hombre por hombre. 11) La ópera de tres centavos. Título original: Die Dreigroschenoper. Escrita en 1928 y estrenada en ese año en el Theater am Schiffbauerdamm (Berlín). Ediciones españolas: Barcelona, Aymá, 1965; Teatro completo III, Madrid, Alianza Editorial, 1989. Otros títulos: La ópera de cuatro cuartos, La ópera de perra gorda, La ópera de tres peniques, La ópera de dos centavos, La ópera de tres reales, etc. 12) Ascensión y caída de la ciudad de Mahagonny. Título original: Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny. Escrita en 1928. Ediciones españolas: Teatro completo III, Madrid, Alianza Editorial, 1989. 13) Vuelo sobre el océano. Título original: Der Ozeanflug. Escrita en 1929. Ediciones españolas: Teatro completo III, Madrid, Alianza Editorial, 1989. 14) Pieza didáctica de Baden sobre el acuerdo. Título original: Das Badener Lehrstück vom Einveständnis. Escrita en 1929. Ediciones españolas: Teatro completo III, Madrid, Alianza Editorial, 1989. Otro título: La pieza didáctica del entendimiento de Baden. 15) Happy end. Escrita en 1929. 16) El consentidor. Título original: Der Jasager. Escrita en 1929. Estrenada en 1930. Ediciones españolas: Teatro completo III, Madrid, Alianza Editorial, 1989. Otro título: El que dice sí. 95 1932 en Berlín. Ediciones españolas: Teatro completo V, Madrid, Alianza Editorial, 1992. 23) Cuatro epitafios. Escrita en 1933. 24) Cabezas redondas y cabezas puntiagudas o Ricos con ricos se juntan. Título original: Die Spitzköpfe und die Rundköpfe. Escrita en 1932. Estrenada en noviembre de 1936 en Copenhage. Otro título: Los cabeza en punta y los cabeza redonda. Ediciones españolas: Teatro completo V, Madrid, Alianza Editorial, 1992. 25) Los siete pecados capitales de los pequeños burgueses. Escrita en 1933. 26) Los Horacios y los Curia- Septiembre 2006 Teatrografía de Bertolt Brecht 17) El disentidor. Título original: Der Neinsager. Escrita en 1929. Estrenada en 1930. Ediciones españolas: Teatro completo III, Madrid, Alianza Editorial, 1989. Otro título: El que dice no. 18) ¿Cuánto cuesta el hierro? Título original: ¿Wieviel kostet das Eisen? Escrita en 1929. Ediciones españolas: Teatro completo XIV, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1967. 19) La medida. Título original: Die Massnahme. Escrita entre 1929 y 1930. Estrenada en diciembre de 1930 en el teatro Grosses Spielhaus (Berlín). Ediciones españolas: Teatro completo IV, Madrid, Alianza Editorial, 1990. Otros títulos: La decisión, La medida diligencial. 20) La excepción y la regla. Título original: Die Ausnahme und die Regel. Escrita entre 1929 y 1930. Estrenada en octubre de 1949 en el Théâtre de Poche (París). Ediciones españolas: Teatro completo IV, Madrid, Alianza Editorial, 1990. 21) Santa Juana de los mataderos. Título original: Die heilige Johanna der Schlachthöfe. Escrita entre 1929 y 1931. Ediciones españolas: Buenos Aires, Editorial Ariadna, 1956; Teatro completo IV, Madrid, Alianza Editorial, 1990. 22) La madre (Vida de la revolucionaria Pelagueia Vlasova de Tver). Título original: Die Mutter. Escrita en 1930. Estrenada en cios. Título original: Die Horatier und die Kuratier. Escrita en 1934. Ediciones españolas: Teatro completo III, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1964. 27) Terror y miseria del III Reich. Título original: Furcht und Elend des Dritten Reiches. Escrita en 1935. Estrenada el 15 de febrero de 1957 por el Berliner Ensemble. Ediciones españolas: Teatro completo III, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1964. 28) Los fusiles de la señora Carrar. Título original: Die Gewehre der Frau Carrar. Escrita en 1937. Estrenada el 16 de octubre de 1937 en la Salle Adyar (París). Ediciones españolas: Teatro completo VI, Madrid, Alianza Editorial, 1994. Visión, 1964; Teatro completo VII, Madrid, Alianza Editorial, 1995. Otro título: La vida de Galileo. 34) Herr Puntila y su sirviente Matti. Título original: Herr Puntila und sein Knecht Matti. Escrita en 1940. Estrenada en junio de 1948 en el teatro Schauspielhaus (Zürich, Suiza). Ediciones españolas: Teatro completo V, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1965. Otro título: Maese Puntila y su criado Matti. 35) La resistible ascensión de Arturo Ui. Título original: Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui. Escrita entre 1940 y 1941. Estrenada el 23 de marzo de 1959 por el Berliner Ensemble. Ediciones españolas: Madrid, Editorial Júcar, 1975; Teatro completo VI, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1965. Otro título: La evitable ascensión de Arturo Ui. 36) Los rostros de Simone Machard. Título original: Die Gesichte der Simone Machard. Escrita entre 1941 y 1942. Estrenada en 1957 en Frankfurt (Alemania). Ediciones españolas: Teatro completo IX, Madrid, Alianza Editorial, 1996. Otro título: Las visiones de Simone Machard. 37) Schweyk en la II Guerra Mundial. Título original: Scheweyk im zweiten Weltkrieg. Escrita entre 1941 y 1944. Estrenada en 1957 en Varsovia. Ediciones españolas: Teatro completo I, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1964. 38) El círculo de tiza caucasiano. Título original: Der kau- kasische Kreidekreis. Escrita entre 1943 y 1945. Estrenada en 1948 en Northfield (EE UU). Ediciones españolas: Teatro completo II, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1964. 39) Los días de la Comuna. Título original: Die Tage der Commune. Escrita entre 1948 y 1949. Estrenada en 1956 en Chemnitz. Ediciones españolas: Teatro completo XI, Madrid, Alianza Editorial, 2001. 40) La educación del almorejo. Escrita en 1949. 41) La crónica de Herrnburg. Escrita en 1951. 42) Turandot o El congreso de los blanqueadores. Título original: Turandot oder Der kongress der Weisswäscher. Escrita en 1954. Ediciones españolas: Teatro completo XI, Madrid, Alianza Editorial, 2001. 43) La búsqueda del derecho. Ediciones españolas: Buenos Aires, Ediciones Quetzal, 1957. 44) El acuerdo. Ediciones españolas: Primer Acto [Madrid], n.º 16, septiembre-octubre de 1960. 45) Diálogos de fugitivos. Título original: Flüchtlings-gespräche. Ediciones españolas: Madrid, Editorial Cuadernos para el Diálogo, 1970. 46) La panadería. Título: Der Brotladen. Ediciones españolas: Teatro completo XV, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1972. 97 47) La verdadera vida de Jacob Geherda. Edición española: Madrid, Asociación de Directores de Escena de España, 1998. 48) La caída del egoísta Johann Fatzer. Título original: Der Untergang des egoisten Johann Fatzer. Ediciones españolas: Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1999. 49) El elefantito. Título original: Das Elefantenkalb. Ediciones españolas: Teatro completo II, Madrid, Alianza Editorial, 1988. Otro título: El cachorro de elefante. 50) Nada se saca de nada. Ediciones españolas: Primer Acto [Madrid], n.º 275, septiembre-octubre 1998. Septiembre 2006 La Ratonera / 18 96 29) El alma buena de Sezuán. Título original: Der gute Mensch von Sezuan. Escrita en 1938. Estrenada en 1942 en Zürich (Suiza). Ediciones españolas: Teatro alemán, Madrid, Aguilar, 1965; Madrid, Alfil, 1968. Otros títulos: La persona buena de Sezuán. 30) Dansen. Título original: Dansen. Escrita en 1939. Ediciones españolas: Teatro completo XIV, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1967. 31) Madre Coraje y sus hijos. Título original: Mutter Courage und ihre Kinder. Escrita en 1939. Estrenada el 19 de abril de 1941 en el teatro Schauspielhaus (Zürich, Suiza). Ediciones españolas: Teatro completo IV, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1964; Madrid, Ministerio de Cultura, 1986; Teatro completo VII, Madrid, Alianza Editorial, 1995. 32) El proceso de Lucullus. Título original: Das Verhör des Lukullus. Escrita en 1939. Estrenada en 1947 en Berkeley (EE UU). Ediciones españolas: Teatro completo II, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1964. Otros títulos: La condena de Lucullus, El interrogatorio de Lúculo. 33) Galileo Galilei. Título original: Das leben des Galilei. Escrita entre 1938 y 1939. Estrenada en 1943 en Zürich (Suiza). Ediciones españolas: Teatro completo I, Buenos Aires, Ediciones Nueva Luciano Hevia Noriega La Ratonera / 18 98 El pasado enero se cumplieron 70 años de la muerte del, quizá, más importante dramaturgo español del siglo XX y uno de los más importantes renovadores del lenguaje teatral contemporáneo: Ramón María del ValleInclán. El aniversario ha pasado bastante desapercibido, enfrascados como estamos en efemérides que recuerdan el drama patrio por excelencia. Un drama, la Guerra Civil, que Valle no vivió, aunque sí asistió como protagonista destacado a los turbulentos y fascinantes años que la precedieron. ¿Cómo se hubiera posicionado tan insigne autor ante la contienda fratricida, él, tan dado a epatar? Dif ícil respuesta a tenor de una trayectoria ideológica tan extravagante y contradictoria como el propio personaje. Que la obra de Valle sigue conservando toda su vigencia resulta evidente, y así no hay año que no se lleven a los escenarios españoles varias de sus obras. El último y más publicitado montaje es el realizado por Gerardo Vera en el Teatro al que da nombre nuestro autor (antigua sala Olimpia en el barrio de Lavapiés, y ahora también sede del CDN). Gerardo Vera ha tenido el honor de inaugurar tan magno edificio con la dirección de una nueva adaptación de Divinas palabras, por parte de Juan Mayorga, que ha gozado de gran éxito de crítica y público, una obra que, atención programadores, girará por el resto de España. Como bien señala el renombrado crítico Marcos Ordóñez se trata de la obra más “hardcore “de Valle, todo un retablo de codicia, lujuria, incesto y aberraciones varias. Casi unánimes han sido los elogios hacia un elenco actoral que incluye a Fernando Sansegundo como Pedro Gailo y Elisabet Gelabert como Mari Gaila. Los aspectos más llamativos de la biograf ía del nacido como Ramón José Simón del Valle Peña el 28 de octubre de 1866 en Vilanova de Arousa son de sobra conocidos, se trata de esos que tan magistralmente definió Umbral en Los botines blancos de piqué: “Nos sabemos de memoria toda la biograf ía mentida de Valle. La biograf ía real no la recordaba ni él”. Pese a ello, y aunque resulte dificultoso, es conveniente intentar disociar el Valle personaje del Valle persona, para así entender mejor algunas claves de su obra. Tras unos infructuosos estudios de Derecho, abandonados tras la muerte de su padre en 1890, Valle se traslada a Madrid, donde colabora con diversos medios escritos. Dos años después, en 1892, emprender viaje hacia México y Cuba, continuando las colaboraciones periodísticas, aunque intentando dotarlas siempre de contenidos literarios, ya que era de la opinión de que una labor periodística diaria “avillana el estilo”. En 1893 regresa a Madrid, abriéndose hueco en las tertulias literarias, destacando por su extravagante apariencia y un carácter histriónico y proclive a la reyerta, fruto del cual será la pérdida del brazo izquierdo en 1899 tras un encontronazo con el también escritor Manuel Bueno, luego buen amigo suyo. El anecdotario de esta etapa marcada por la bohemia merecería un espacio mucho mayor del que aquí disponemos, aunque frecuentes eran los duelos, broncas y alteraciones del orden. En 1899 logra llevar a las tablas su obra Cenizas, y también por esta época hace sus pinitos como actor en La comida de las fieras de Benavente (1898) y en Los reyes en el destierro de Daudet, adaptada por su buen amigo Alejandro Sawa en 1899. La pérdida del brazo pondrá fin a su faceta interpretativa, al menos sobre un escenario. El siglo XX nos traerá al Valle más prolífico, en una primera década plagada de acontecimientos literarios y vitales de gran magnitud: De 1902 es su Sonata de otoño, a la que seguirán en años sucesivos Sonata de estío, Sonata de primavera y Sonata de invierno, de 1904 es Flor de santidad, de 1907 Aromas de leyenda y Águila de blasón, que inaugura la trilogía de las llamadas Comedias bárbaras, de 1908 Romance de lobos y Los cruzados de la causa que inicia el ciclo novelístico de Las guerras carlistas, y de 1909 El resplandor de la hoguera, Gerifaltes de antaño, Cuento de abril, El yermo de las almas, Farsa y licencia de la reina castiza y Farsa infantil de la cabeza del dragón. En 1907 matrimonia con la actriz Josefina Blanco, con quien tendrá 6 hijos y de quien se divorciará en 1932. A decir de sus biógrafos el matrimonio dotó a Valle de una estabilidad familiar enormemente propicia para su actividad literaria. En la segunda década del siglo Valle comienza ya a alejarse de algunas de las pautas modernistas de las que ha hecho enseña para comenzar a experimentar nuevas fórmulas que desembocarán en el esperpento. De 1912 es Voces de gesta, de 1913 La marquesa Rosalinda y de 1916 La lámpara maravillosa una miscelánea entre esotérica y filosófica. En estos años, coincidentes con la I Guerra Mundial, Valle tomará una postura aliadófila, llegando a visitar el frente invitado por el gobierno francés. En los “felices años 20” asistiremos a la consagración total de Valle como autor, y serán estos años los que dejarán para la posteridad algunas de las obras cumbre de la literatura universal. 1920 es el año de Farsa italiana de la enamorada del rey, pero sobre todo lo es de Divinas palabras, donde algunas de las constantes del dramaturgo se muestran de manera más descarnada, y de la primera versión de Luces 99 Septiembre 2006 Valle en el cine esbozo biográfico tratarse de una acerada crítica contra el estamento militar, en una época donde los ecos del Desastre de Annual aún resonaban. Es el año de otra de sus célebres “boutades”, el llamado “grito del Fontalba”, donde interrumpe la representación de la obra El hijo del diablo y al ser arrestado pronuncia el memorable “¡Arreste a los que aplauden!”. En 1928 publica Viva mi dueño, y un año después es encarcelado durante cuatro días por negarse a pagar una multa que le había sido impuesta, en lo que puede verse más como un gesto cara a la galería que como producto de una oposición beligerante contra el gobierno (el propio Primo, refiriéndose a Valle le había tildado de “escritor eximio y ciudadano extravagante”). En 1930 publica Claves líricas y Martes de carnaval, y un año después, con la llegada de la II República concurre a las elecciones con el Partido Radical de Lerroux, aunque no sale elegido diputado por La Coruña. A partir de aquí se suceden los cargos otorgados por el nuevo régimen: Conservador del Patrimonio Artístico Nacional, Director del Museo de Aranjuez, Presidente del Ateneo de Madrid, Director de la Academia de Bellas Artes de Roma... Como digno colofón a una vida marcada por vaivenes literarios, políticos y vitales cabe reseñar que él, que se consideraba “carlista por estética”, acabó siendo presidente de honor de la Asociación de Amigos de la URSS. Su muerte, acaecida el 5 de enero de 1936 en Santiago de Compostela, ocupó primeras páginas en los diarios de la época, concitando gran número de intelectuales sus exequias. Con Valle se iba el más conspicuo representante del decadentismo español, el creador del esperpento y uno de los más importantes renovadores del lenguaje, al que siempre dio un rico tratamiento, amén de uno de los animadores culturales de mayor tronío. Pocos meses después la historia de España, sin abandonar lo grotesco que la pluma de Valle tan magistralmente retrató, entraba en unos derroteros más proclives a la tragedia que a la farsa. Valle en el cine. ¿historia de un desencuentro? Mucho se ha hablado y escrito acerca de la dificultad que entraña la adaptación de las obras de Valle, incluso de las estrictamente pensadas para teatro, llegando algunos críticos a señalar que ello respondía a un interés explícito del propio autor. Si esto lo trasladamos al secular debate entre la literatura entendida como arte y el cine entendido como espectáculo, talmente parece que Valle se hubiera empeñado en seguir al pie de la letra el consejo que el crítico francés Pierre Dumayet daba a los aspirantes a escritores: “Sed inadaptables”. Son varias las obras del gallego que han sido llevadas a la gran pantalla, pero ninguna de ellas gozó en su momento de un reconocimiento crítico ni lejanamente acorde al prestigio del original con el que trabajaban. El pistoletazo de salida lo dio Juan Antonio Bardem con sus Sonatas en 1959, donde se cuentan las andanzas del alter ego de Valle, el Marqués de Bradomín. En realidad se trata de una adaptación muy sui géneris de dos de las sonatas de Valle, la de estío y la de otoño. Lo que Bardem pretendía era realizar Tirano Banderas, pero eso era algo que la censura no hubiera permitido, y menos aún a manos de un director de reconocida adscripción comunista. El guión firmado por el propio Bardem y los mexicanos Juan de la Cabada y José Revueltas (también militante comunista) se toma muchas licencias respecto al original, vulnerando incluso la cronología, tratándose por tanto de una adaptación muy 101 personal e interesada, para hacerla más cercana a los presupuestos ideológicos de Bardem. Se conocen bastantes entre- sijos del rodaje, sobre todo de la parte realizada en México, ya que tanto en las memorias de Bardem como en las del protagonis- Septiembre 2006 La Ratonera / 18 100 de bohemia, aparecida en la revista “España”, y que inaugura el esperpento. La versión definitiva se editará cuatro años después en forma de libro. En 1921 publica Los cuernos de don Friolera y realiza un corto viaje a México invitado por el gobierno de este país para conmemorar el centenario de la independencia. En 1922 publica Cara de plata y La corte de los milagros, que inicia el ciclo de El ruedo ibérico. 1923 será un año agitado en la historia de España, al asumir el gobierno del Directorio el dictador Primo de Rivera, quien tendrá en Valle un furibundo opositor, en ocasiones de una militancia más teatral y escénica que política. Otro de los hitos en la obra de Valle se produce en 1926, con la publicación de su novela Tirano Banderas, en cuyo personaje principal algunos críticos han querido ver un trasunto de Primo de Rivera, aunque es evidente la influencia de sus viajes a América y de un cierto perfil de gobernante habitual por aquellos lares. Ese mismo año publica Las galas del difunto y crea un pequeño teatro de cámara, El Mirlo Blanco. En 1927 verán la luz Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte y La hija del capitán, obra secuestrada por el gobierno por ta, Paco Rabal, salen a colación suculentas anécdotas. A ello hay que añadir el excelente análisis que de la película ha realizado Jo- sefa Bauló Doménech. En este rodaje, visitado en varias ocasiones por Buñuel, se fraguó el futuro proyecto de Viridia- blo, ella considera que va a dar a luz a un hijo de Dios. Algunas de las constantes de la obra de Valle, como son el erotismo, la religión y la muerte se manifiestan aquí de manera descarnada. Fue la ópera prima de Marsillach como director de cine, siendo además la única incursión en este terreno, y pese a ser buen conocedor tanto del medio teatral como del cinematográfico, la obra no convenció a casi nadie, lo que la continua interferencia de la censura de la época no contribuyó a aliviar. El marco histórico del relato fue situado por el guión de Pedro Carvajal en la segunda guerra carlista, alterando así el original de Valle. El siguiente autor en acercarse a la obra de Valle con mirada cinematográfica fue el asturiano Gonzalo Suárez, director de reconocido prestigio en el ámbito de lo literario y con gran capacidad de recreación de mundos oníricos, lo que en principio le convertía en persona idónea para la empresa a acometer. La película se tituló Beatriz, y se trata de una fusión de dos cuentos del gallego universal, el homónimo Beatriz y Mi hermana Antonia. Se estrenó en 1976, contando en el reparto con una Carmen Sevilla que intentaba romper con la almibarada imagen que el franquismo le había otorgado, Nadiuska ejer- 103 ciendo de mito erótico del momento, la jovencísima Sandra Mozarowsky y José Sacristán. El guión era de Santiago Moncada, autor de importantes éxitos comerciales, pero ello no logró evitar que la película fuera un estrepitoso fracaso. Septiembre 2006 La Ratonera / 18 102 na, y era lugar de encuentro de lo más granado del exilio español por aquellas tierras: León Felipe, Josep Renau, Pedro Garfias..., a los que se solía unir el popular actor y director mexicano Emilio “Indio” Fernández, destacando sus proverbiales borracheras, que frecuentemente acababan en sonora “balasera”, por utilizar términos rulfianos. El reparto podría tildarse de espectacular, con Paco Rabal como Bradomín, Fernando Rey, Aurora Bautista (que sustituyó a la inicial Lucía Bosé), la diva mexicana María Félix o el todavía activo Manuel Alexandre. Pese a ello, y al bien ganado prestigio de Bardem con obras anteriores como Muerte de un ciclista o Calle Mayor, la acogida crítico-comercial fue discreta, logrando un testimonial premio a la Mejor Fotograf ía concedido por el SNE. Bastantes años después, en 1972, sería Adolfo Marsillach quien se atrevería a trasladar un texto de Valle a la gran pantalla, concretamente Flor de santidad, escrita en 1904. Se trata de un drama rural de marcado acento gallego donde se cuenta la historia del odio cerval que un pueblo manifiesta ante la llegada de un peregrino que seduce a una lugareña dejándola embarazada. Mientras los vecinos ven en el extraño a un enviado del dia- Un año después, en 1977, el prestigioso director mexicano Juan Ibáñez realizó una apenas conocida adaptación cinemato- gráfica de Divinas palabras, en lo que supuso el regreso al cine de Silvia Pinal, interpretando a Mari Gaila. Juan Ibáñez era un buen mus, pero fue muy cuestionado el recurso del flash-back utilizado. Pese a todos estos inconvenientes la película logró el máximo galardón en el Festival de Burdeos de 1986. La carrera cinematográfica de Díez no continuó, aunque sí alcanzó gran éxito televisivo con la popular serie Los ladrones van a la oficina. El año 1987 supuso la primera incursión en el universo valleinclanesco de su adaptador por excelencia: José Luis García Sánchez, quien también recurrió a actores de gran prestigio para llevar a la gran pantalla Divinas palabras. La película representó a España en la Mostra de Venecia y se llevó 4 Goyas: Echanove como mejor actor de reparto, sonido, montaje y fotograf ía, arrebatándole el de Mejor Película la excelente El bosque animado de José Luis Cuerda. Pese a tanto reconocimiento, la película tampoco tuvo una buena acogida crítica, siendo muy cuestionada la interpretación de Ana Belén como Mari Gaila. Para el crítico Carlos Aguilar el film es de gran simpleza, recurriendo a los más manidos tópicos folclóricos. El reparto estaba compuesto, además de por Echanove, por Paco Rabal, Imanol Arias, Ana Belén, Esperanza Roy y Aurora Bautista. Seis años después, en 1993, García Sánchez abordó nueva- 105 mente otra de las obras capitales de Valle: Tirano Banderas, con guión del genial Azcona y reparto de pesos pesados donde brillaba con luz propia el gran Gian María Volonté, arropado, entre otros, por Juan Diego, Ana Belén, Fernando Guillén y Javier Gurruchaga. La película recrea el último día del dictador Santos Ban- Septiembre 2006 La Ratonera / 18 104 especialista en la obra de Valle y había llevado a las tablas esta misma obra en 1963, repitiendo en 1988. El rodaje fue enormemente accidentado, con incendio del set incluido. En 1985 el debutante Miguel Ángel Díez contó con un reparto estelar para la traslación a la gran pantalla de la obra que dio carta de naturaleza a lo que se conoce como esperpento: Luces de bohemia, en la que Valle realizaba una despiadada y acerada crítica social plagada de violencia y crueldad. Esta obra supuso todo un aldabonazo en el teatro de la época, tanto por sus marcadas influencias (Goya, la picaresca, el Quijote, Quevedo...) como por la acendrada renovación del lenguaje imperante, alcanzándose esa grotesca deformación de la realidad que Valle pretendía al modo de los espejos del callejón del Gato. Todas estas virtudes del libreto no calaron en la película, que pese a contar en el elenco con Francisco Rabal como Max Estrella y Agustín González como Latino de Híspalis fue acogida con frialdad crítica y comercial. El reparto lo completaban Imanol Arias, Fernando Fernán Gómez y Viky Lagos. El guión estuvo a cargo de ese especialista en adaptaciones que es Mario Ca- de su película El amor. Se trata del titulado “El milagro”, con guión de Fellini inspirado en Flor de santidad, donde una magistral Anna Magnani desnuda los entresijos del alma humana. También la televisión ha sucumbido a la tentación de contar en 625 líneas aquello que Valle plasmó en cientos de hojas. Así directores de la talla de Méndez Leite (Sonata de estío) o Miguel Picazo (Sonata de primavera) han contribuido a popularizar a Valle desde aquellos inolvidables Estudio 1. Parece quedar claro que el teatro y la narrativa de Valle ponen muy alto el listón cualitativo y que las sucesivas adaptaciones a un medio tan distinto como es el cinematográfico no colman las expectativas que suscitan. Pero esta fallida relación de Valle con el cine no ha de considerarse su única aportación, ya que indudable es su influencia sobre algunos cineastas que sin abordar directamente su obra sí que se inspiran en algunas de sus constantes narrativas antes y después de la génesis del esperpento. Buñuel, Berlanga y Ferreri podrían ser esa santísima trinidad cinematográfica que se nutre de las proteicas aportaciones que el gallego ha legado, y que, como todos los genios, acaba trascendiendo más allá de la disciplina en la que en origen se enmarca, en este caso la literatura. Los casos de Berlanga y Ferreri son paradigmáticos y están perfectamente estudiados por la profesora de la Universidad de Columbia Camila Segura, de tal modo que resulta dif ícil ver las películas Plácido, El verdugo, Bienvenido mister Marshall o El cochecito sin que el término “esperpéntico” se asome a nuestros labios. Eso que le debemos a Don Ramón. bibliografía básica -ALBERCA, Manuel y GONZÁLEZ, Cristóbal, Valle-Inclán. La fiebre del estilo, Espasa, 2002. -BARDEM, Juan Antonio, Y todavía sigue, Ediciones B, 2002. -JAIME, Antoine, Literatura y cine en España (1975-1995)”, Cátedra, 2000. -MARSILLACH, Adolfo, Tan lejos, tan cerca: Mi vida, Tusquets, 2001. -R ABAL, Francisco, Si yo te contara, Aguilar, 1994. -UMBRAL, Francisco, Valle-Inclán, los botines blancos de piqué, Planeta, 1998. -VALLE-INCLÁN, Ramón María del, Divinas palabras, Espasa, 2005. -VALLE-INCLÁN, Ramón María del, Flor de santidad, Espasa, 2002. -VALLE-INCLÁN, Ramón María del, Luces de bohemia, Espasa, 2006. -VALLE-INCLÁN, Ramón María del, Tirano Banderas, Espasa, 1994. Lorca y la mujer Néstor Villazón Es bien conocido por todos el papel inquisidor que ejercía el tradicionalismo en la España de principios del siglo XX, un tradicionalismo que será el marco perfecto para la figura libertaria y renovadora de Federico García Lorca y para la creación de su leyenda. Por aquel entonces, las mujeres sólo podían aspirar a ser madres y amas de casa, siendo instruidas en el oficio desde muy pequeñas. Es ante éstas y otras situaciones derivadas —como el amor imposible o el matrimonio por imposición— donde se posiciona nuestro dramaturgo, buscando una esperanzada respuesta en este reprimido sector de la sociedad. Lorca siempre pensó y vivió rodeado de mujeres. Ya desde pequeño, en el periodo que comprenden su infancia y juventud vive con su madre y sus tías, hermanas, primas y las amigas de todas ellas. Durante esta época organizaba sesiones de teatro juvenil en su casa, donde él mismo creaba y distribuía los personajes. Por tanto no nos debe extrañar el que sus recuerdos juveniles hayan 107 Federico García Lorca. condensado —como también puede resultar lógico— gran parte de su obra. Lorca sentía especial apego por las relaciones en el campo y el modo de vida que llevaban en él las personas. Durante la realización de una de sus numerosas entrevistas, el granadino sentenciaba: “A mí me interesa más la gente que habita el paisaje que el paisaje mismo. Yo puedo estarme contemplando una sierra durante un cuarto de hora; pero en seguida corro a hablar con el pastor o Septiembre 2006 La Ratonera / 18 106 deras en la imaginaria Santa Fé de Tierra Firme, y esta interpretación le valió a Volonté el premio al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Valladolid. García Sánchez vio cómo su obra recibía un aluvión de Goyas menores: Guión adaptado, maquillaje y peluquería, montaje, dirección artística, vestuario y dirección de producción, lo que no fue óbice para que de nuevo la crítica se ensañara con su criatura: “Gélida, rutinaria y convencional” para Quim Casas y “desdichada adaptación” para Carlos Aguilar. Esta es a día de hoy la última de las adaptaciones que la obra de Valle ha tenido en el cine, pero ya el inasequible al desaliento García Sánchez está rodando la que será su cuarta aproximación al muy particular universo creativo del dramaturgo gallego. En este caso la obra en cuestión será Martes de carnaval, aunque será estrenada bajo el revelador título de Esperpentos y contará con guión de Rafael Azcona y reparto compuesto por Lola Dueñas, Juan Luis Galiardo, Pilar Bardem, Juan Diego, Álvaro de Luna, Emma Penella y Jesús Franco. Como guiño a cinéfilos podemos señalar otra peculiar traslación de Valle al Séptimo Arte, la realizada por Roberto Rossellini en 1948 en uno de los episodios Lorca, Margarita Xirgu y Rivas Cherif, en el estreno de Yerma, en 1934. el leñador de esa sierra. Luego, al escribir, recuerda uno estos diálogos y surge la expresión popular auténtica. Yo tengo un gran archivo en los recuerdos de mi niñez de oír hablar a la gente. Es la memoria poética y a ella me atengo.” Las historias que trata son viejos relatos, leyendas contadas en los corros de mujeres y por las criadas de su casa, durante las largas tardes de verano. Son éstas historias de adulterios, de amores contrariados, de dramas y de muertes, oídas y creadas en el hambre del campo. Pero estos recuerdos se estructuran en diferentes y variadas obras, en las que el poeta expone sus más absolutas cotas de musicalidad poética y con las que busca la respuesta en un sector que no ha sido bien tratado ni por la historia ni por la razón. En Bodas de sangre Lorca refleja, como es bien conocido, el drama creado por la imposición de un matrimonio concertado y por la negación de una pasión que aumenta con el paso del tiempo. Sus protagonistas son la Novia, el Novio y Leonardo, aunque todo el peso poético y sentimental recae en los brazos del enternecedor personaje de la Madre, que sufre por el presente y aún más por el futuro que ya dad, debe extraer de ella lo que a su vez le pertenezca a él. Tras la representación de Yerma en un conocido teatro de la capital, la Argentinita, cercana amiga del poeta, exponía de este modo sus ideas acerca del drama al crítico teatral que respira y anota a su lado: “La obra es la propia tragedia de Federico. A él lo que más le gustaría en este mundo es quedar embarazada y parir… Es ello lo que verdaderamente echa de menos: estar preñado, dar a luz un niño o una niña… Yo creo que lo que más le gustaría sería un niño… Yerma es Federico, la tragedia de Federico”. El origen de este escrito lorquiano podría encontrarse en una conocida romería granadina. El protagonista de dicha romería era el archiconocido “Cristo del Paño”, que todavía hoy existe y que fue un obsequio de los Reyes Católicos al pueblo de Moclín. En este lugar ha estado conviviendo con el paso de los años, transformándose en un obsequio de los monarcas españoles a un objeto curador de males como las cataratas —de ahí su nombre, ya que las cataratas eran conocidas como la “enfermedad del paño” en el siglo XVI— y más adelante de distintos trastornos sexuales, matrimoniales y, más concretamente, de infecundidad femenina. He aquí el que puede ser el punto de partida para Lorca Lorca y La Argentinita. que, aunque no está claro que en algún momento hubiera visitado al conocido santo, no se duda del conocimiento que de éste tenía. Adolfo Salazar, vecino de Federico García Lorca en la calle Alcalá, recordaba en un artículo publicado en 1938 la euforia que demostraba el poeta con la génesis de La casa de Bernarda Alba, cuando al terminar cada escena, en pleno éxtasis poético, cruzaba la acera hasta llegar a su casa y exclamaba: “¡Ni una gota de poesía! ¡Realidad! ¡Realismo puro!” Lorca había intentado suprimir todo lo que le pareciera mínimamente superfluo. Es este drama la representación angustiosa y certera de la vida que solían llevar muchas de las familias castellanas — si nos atenemos a una visión más concreta de la actualidad— o una arriesgada declaración de la realidad política del país —no debemos olvidar la revolución social y política que por aquel entonces convivía en las calles de España y que se puede resumir en la convivencia entre una madre autoritaria y sus hijas sumisas—. Sin embargo, la firme y ruda viuda de este hogar tampoco parece ajustarse en demasía a la realidad en que vivió su modelo, ya que la verdadera Bernarda falleció un año antes de que lo hiciera su marido. Sin embargo, nuestro poeta se esfuerza por hacernos creer la veracidad de sus escritos y no duda en persuadir y convencer a sus amigos de la capital para que crean 109 Septiembre 2006 La Ratonera / 18 108 consigue vislumbrar. Si bien son estos los personajes que su autor destila para crear la representación, sus homólogos en la realidad tienen algunos puntos que los hacen diferenciar. El personaje de Leonardo encarna absolutamente la pasión, el deseo, creando un halo de poder alrededor de su cuerpo; la Novia vive bajo el deseo de ese cuerpo, sin poder llegar a pensar en su actual pareja, recubierta además de la maravillosa juventud. La realidad parece ser otra. La Novia de Lorca se llama en realidad Francisca Cañadas Morales y tiene veinte años cuando ocurre la tragedia. Lejos de la belleza idílica que se destila del aroma de sus obras, Francisca era coja y bizca, con dientes prominentes aunque con una cara alegre y gracioso trato, pero alejándose poderosamente de la realidad poética; el animal que en el drama se nos señala como vía de escape de los amantes tampoco resulta demasiado ajustado a la realidad, ya que si en el drama ambos optan por un caballo, parece ser que el verdadero Leonardo iría montado en una burra o en algún otro de similar estampa; la cueva a la que se dirigen los amantes no existiría tampoco en el pueblo almeriense donde ocurren los hechos, aunque en este caso resulta evidente el motivo de esta creación. El arte no puede ser sinónimo de reali- embargo, existe una de sus obras menores en la que la protagonista absoluta de la trama es una mujer, que por cierto Lorca conocía muy bien, y sobre la que circula todo el espectáculo basándose esta vez en una figura concreta de la realidad. La obra a la que nos estamos refiriendo es Los sueños de mi prima Aurelia y su protagonista es la propia Aurelia, prima del poeta. Junto a ella vive sus años más jóvenes e inocentes, manteniendo alegres discusiones y observando muy detenidamente todos sus movimientos. Más tarde le prometería la creación de una obra en la que ella, Aurelia, fuera la absoluta protagonista. Lorca sentía por aquella mujer especial devoción. En el teatro también crea grandes amigas, como lo son Margarita Xirgu, Lola Membrines o la Argentinita. Son mujeres también del espectáculo, actrices que se encomiendan al suave tacto del granadino y que aceptan de buen grado —aunque también sugiriendo algunas propuestas— los textos que se les ofrecen. Su director es un hombre incansable, inagotable, lleno de energía y de vitalidad. No cesa en su empeño porque todo salga perfecto, diseñando hasta la minuciosidad el más mínimo gesto, moviéndose de un lado a otro durante los ensayos, compartiendo continuamente sus ideas con su ayudante. De todo ello podría hablar largo y tendido don Eduardo Ugarte, antiguo amigo de Lorca, dramaturgo y ayudante de dirección en La Barraca. Federico García Lorca siempre estuvo, por tanto, en continuo contacto con el universo femenino, un universo que casi nadie se atrevía a destapar completamente —bien porque no se apreciaba todo el caudal poético que podría salir de aquellas situaciones, como finalmente se dio, bien porque no entraba dentro de las anquilosadas mentes del momento— y al que nuestro dramaturgo supo sacarle todo el jugo que se merecía. De todo ello deja buena huella en sus estampas poéticas y teatrales, donde la calidez y el temor que el granadino había sentido dentro y fuera del escenario por parte de sus compañeras, iba a encontrar su desahogo estético y espiritual en la creación de magníficas representaciones. De todo ello podemos dar habida cuenta y lo único que falta es rendir un honorable tributo, al pasar casi cada una de las páginas que escribió, a un hombre que luchó y vivió en pro de los más sanos valores y de los más nobles sentimientos. En 1936 Lorca muere a manos de la guerra pero gracias a su legado, Lógica y mujer han encontrado un sólido apoyo en su lucha por la igualdad y el reconocimiento. 111 Septiembre 2006 La Ratonera / 18 110 que la viudedad de la fatal Bernarda y el maltrato a sus hijas es enteramente cierto. Estas “tiernas mentiras” sólo consiguen arañarnos una leve sonrisa, aunque del segundo hecho bien podríamos tener claras sospechas. Entre las concebidas como obras menores del poeta granadino encontramos temas dispares, como la exaltación de la figura de Mariana Pineda, antigua luchadora en la España de Fernando VII ahora transformada en Lorca con otros fines e imbuida en otra sociedad; La zapatera prodigiosa, donde el papel del viejo y la niña resulta también absolutamente edificante y representativo de las mentes y habladurías que, diariamente, rodeaban en esta sociedad cualquier acto o relación que se saliera de lo cotidiano; o el papel de Doña Rosita la soltera, que resulta ser un magnífico expositor de lo que fue un determinado tipo de mujer en la oscura España de principios de siglo —en esta obra cabría destacar el poderoso papel que cumple el carmen dentro del drama, como recinto cerrado en donde pueden dar cabida los más bellos sentimientos y las más oscuras premoniciones—. Todas las obras que aquí hemos descrito encuentran su reflejo en la sociedad en la que vive nuestro protagonista, en el recuerdo y el ambiente que le rodean. Sin La Ratonera / 18 Casi podría decirse que inventó el teatro. Las primeras funciones en las que nuestra actriz participó, fueron por el lejano y hambriento año de 1951. Piénsese que todavía las Cartillas de Racionamiento de posguerra habrían de durar un par de años más y, de aquella “hacía tanta fame” que, los que conservaban un poco de humor, decían: Cuando Negrín, billetes de mil; con Franco, ni cerillas en los estancos. Pues eso, que Pili ya hacía teatro en el Cuadro Artístico del “Educación y Descanso” del Hogar del Productor de Pumarín. 112 La primera función de la que Pili se acuerda, era “El primer ro-ro”, salió a escena con un chupo y unos calcetines, vestida de cría (tampoco le hacía falta mucho “disfraz”). Después vinieron “El caudal de los hijos” de Parmenio; “Tierra baja” de Guimerá… Al poco, dio el salto a la Casa Sindical de Gijón y ya, cuando en el otoño de 1957, ensayaban “Panorama desde el puente” de Arthur Miller, les llaman para incorporarse al “recién” inaugurado Ateneo Jovellanos. Para allá se fueron y allí fundaron La Máscara. Pasados apenas tres años, hartos de la “tutela” de los señores “cultivados del régimen”, formaron Gesto Teatro de Cámara de Gijón y a aquel grupo de pioneros y pioneras les debemos que a Gijón y Asturias, empezasen a llegar los autores teatrales de las vanguardias europeas: Becket, Ionesco, Anouilh, Osborne; y también a recuperar autores españoles proscritos: Valle Inclán, Casona, Lorca, Bergamín…; 113 Septiembre 2006 Pili Ibaseta nuevos: Sastre, Buded, Rodríguez Méndez, Carlos Muñiz… Pili ha sido Ana Kleiber, Antígona, la Sta. Julia, Adela, Alison, Rosita, Rosalinda... no hace mucho La Reina Castiza y, ayer mismo, Pepa la Xarrera. Nuestra querida Pili, es un eslabón fundamental de la saga teatral iniciada en los años veinte por Aurora Sánchez y Eladio Sánchez, cuyo hijo (Eladio como el padre), también es su marido. Pili y Lalo, además, son los progenitores de Norberto Sánchez, joven actor de la actual Compañía Asturiana de Comedias, con quien comparten no sólo vida y adn, sino también ese magnífico Tercer Vínculo que se llama Teatro. A Pili le quedan muchas tablas. Y que nosotros lo veamos. Libros y revistas Dolfo Camilo Díaz Editorial KRK / Oficina de Política Llingüística del Principáu d’Asturies. Uviéu 2006, 144 páxines La Ratonera / 18 Chechu García Dolfo Camilo Díaz, bon conocedor del nuestru teatru, ufiértamos En tables, un estudiu sobre’l teatru asturianu desendolcáu en dos partes estremaes dafechu. Una primer parte “Camín d’una conceptualización del teatru asturianu” con unos plantegamientos fondamente interesantes onde sigue la sienda que yá tocare nel so anterior y acertáu ensayu El teatru popular asturianu (alla, Coleición Mázcara nu. 7). Si naquel facía por dignificar el teatru popular asturianu con argumentos pa desmontar los tópicos que lu acusaben de roín, En tables reivindica la sencia del teatru asturianu, al que define y dixebra en cuenta a tres factores: Manifestaciones rituales (sidros, guirrios...), Reflexu de sistemes llingüísticos y comunicacionales (el monólogu tradicional), Reconocencia nel grau de representación de vezos que tengan proyección nel imaxinariu colectivu (el teatru costumista, el nuevu teatru). L’estudiu, seriu y rigurosu, afonda en teoríes perinteresantes: dende les interrellaciones de la Comedia del arte col teatru popular, hasta la importacia de les llingües (asturianu, castellanu, gallego-asturianu) pa fixar y condicionar un tipu de teatru, d’aende por exemplu, que l’autor nun reconoza un teatru asturianu, popularmente reconocible, en castellanu. Na segunda parte “Una güeyada crítica al teatru asturianu” Dolfo Camilo recueye un resume de la evolución del tipu de teatru y los grupos que dende l’añu 75 alluguen nes tables asturianes, y fai por analizar los pegoyos que sostienen el sector teatral: mercáu, actores, crítica, programadores, autores... una reflexón de lo que ta pasando nel teatru asturianu y por qué... y por quién. La bayura de datos compénsase con un estilu áxil qu’ameyora la llectura y ye mui d’agradecer. En cuantes a delles de les referencies al mercáu, a la maquinaria teatral, a los cambios necesarios pa que too furrule, abulta en delles ocasiones un enquiz descomanáu por provocar, por xulia August Strindberg Torna: Pablo Texón Castañón. Dramaturxa: Arturo Castro y José A. Lobato. Editorial Ámbito. Uviéu 2006, 88 páxines la fiya d’un conde y ún de los criaos, y foi representada nesta mesma versión por Margen con gran ésitu de crítica y públicu. El so pasu pel teatru asturianu ye bultable na dramaturxa d´Arturo Castro y José A. Lobato que fai que la pieza trespire tables y funcionalidá. La nueche de San Xuan, el trébole, la sidra, les vaqueiraes como elementos de reconocimientu colectivu, mécense con gran maestría pente’l testu de Strindberg, dotándolu d’autenticidá y cercanía. En pallabres d’Arturo Castro nel entamu: “Xulia, fixímosla cola esperanza de superar dos asignatures pendientes de Margen: Strindberg y l’asturianu”. De les dos salen victoriosos, de la so representación y de la fechura d’esti llibru deliciosu. Ch. G. el trato La editorial Ámbitu asoleya’l clásicu de Strindberg Xulia. Un acertáu apueste editorial coincidiendo cola selmana de les lletres (dedicaes esti añu al teatru asturianu), ufiertando nun númberu especial esta Xulia, nuna prestosa y cuidada edición de bolsu. El clásicu, tornáu al asturianu con frescura y aciertu por Pablo Texón Castañón, analiza les diferencies de clas y xéneru al traviés del alcuentru sexual ente Ed. Asociación Cultural Rapalacóis Coleición Rapalacóis nu.1. Ribadeo, 2005, 64 páxines Francisco F. Arias Campoamor Ch. G. La asociación cultural Rapalacóis asoleya la pieza El trato, obra de Francisco F. Arias Campoamor estrenada nas Figueiras en 1926, un trabayu de recupe- 115 Septiembre 2006 114 en tables: Un teatru pal sieglu xxi escargatiar conciences, que resulta innecesariu ente la bona fechura y conteníos de la obra en xunto. Con too, debe entendese qu’esti En tables de Dolfo Camilo forma un corpus col so anterior y magníficu ensayu El teatru popular asturianu, pa intentar dar respuesta y definir lo que ye’l teatru asturianu. Una obra d’obligada llectura pa conocer lo que ye Asturies afuera y adientro de los escenarios. wulf (lobo) Adolfo Camilo Díaz Premio Alejandro Casona 2005 KRK Ediciones. Oviedo, 2006 R. C. Tengo para mí que con Wulf y Adolfo Camilo el teatro asturiano entra, de una vez por todas, en uno de los apartados del teatro contemporáneo. Aquel que tiene por tema la violencia y el poder, y usa un lenguaje inmediato, desenfadado, sin perder un ápice de calidad. Quizá ésta sea su mejor obra. O, al menos, la que más está en sintonía con una realidad escénica de actualidad. Puede, también, que pase desapercibida porque somos una comunidad teatralmente irrelevante, sin posibilidades y medios para su montaje. Y porque Adolfo es un autor al que sólo se le conoce obra en asturiano, poco y mal (quizá ahora utiliza el castellano con la esperanza de que se le preste atención). Wulf se construye con personajes y temas de sus otras obras, pero no es un remedo. El uso de sus aficiones, el humor y la licantropía, componen una historia que tiene en la destrucción y el crimen un irreprimible problema de conciencia: el de la pérdida catálogo de autores dramáticos andaluces Del siglo XVI al XVIII, de 1800 a 1897, y de 1898 a 1998 (4 vol.). Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía. Junta de Andalucía. Sevilla 2000-2005 Con la intención de “agrupar lo que estaba disperso” nace esta guía de autores dramáticos andaluces en cuatro volúmenes. Con apartados o entradas que comprenden catálogo, índice de autores, índices de obras, e índice geográfico (por provincias). Bajo la dirección de Lola Vargas-Zúñiga concurren investigadores para el estudio de las diferentes épocas como Manuel Abad Gómez, Jerónimo Herrera Navarro, Alberto Romero Ferrer, Ramón Espejo Romero, Cristina Pérez Sarmiento, y Luz María Risoto y María Jesús Bajo como coordinadoras. Obra de consulta que se erige como banco de datos necesario sobre el teatro andaluz. Los volúmenes vienen acompañados de un dvd. espuelas David Martínez Vallejo Edición de autor. [email protected]. Lacaín 2005 117 David Martínez Vallejo fue accésit del premio Marqués de Bradomín en el año 2000 y premio Calderón de la Barca en 2002 con El infierno que cruzas es tu cielo. Ahora aparecen en libro cuatro textos o “espuelas” que comprenden los inéditos Los herederos, Parábola de San Marino, El asesinato de la primavera y El ruedo de los hechizados. Cuatro piezas dramáticas como primera entrega con personajes de distinto signo y condición preocupados por el sentido de sus vidas, su futuro, y por la ética con que han de afrontar sus problemas. pausa, nº 24 L´Obrador de la Sala Beckett Alegre de Dat 55, 2,A1. 08024 Barcelona Dossier dedicado a la tragedia contemporánea con colaboraciones de Juan Mayorga, Rafael Spre- Septiembre 2006 La Ratonera / 18 116 ración de la actividá cultural nes primeres decades del sieglu XX na fastera más occidental d’Asturies. El llibru, escritu en gallego-asturianu, abre con un entamu perinteresante de Xosé Miguel Suárez “Tapia” qu’amuesa con muncho xacíu, una biograf ía del autor y un resume de la lliteratura y el teatru na fala eo-naviega, que dende los años venti presenta un continuum creativu con una vitalidá enorme, onde rescamplen nomes como“Galano” o Niembro. Francisco F. Arias construi una pieza al más puru estilu costumista; l’amor ente dos mozos y los amaños que quieren facer los sos padres pa una boda forciada, furrulen como motor dramáticu y responden a les claves del teatru popular asturianu: trescurren n´ambiente rural, presenten unos personaxes claramente estereotipaos que´l espectador reconoz de forma automática, el mocín, la mocina, los vieyos qu’atestonen coles tradiciones, los enguedeyos, les falcatrues y malentendíos ente viudos... tola blima pa facer un bon cestu de teatru popular. La edición mui curiada, con abondes anotaciones que la camuden nuna ayalga pa los estudiosos. Una obra qu’entá siguen poniendo los grupos aficionaos de Figueiras y que ye parte de la historia de la lliteratura en gallego-asturianu. de identidad en un político profesional que, arrastrado por la dinámica de provecho, traiciona sus ideas. Rodolfo es Consejero de Cultura, ex trotskista, ex socialista, ex social-liberal, que colecciona trozos del muro de Berlín. Y sus bellas palabras de presentación son el lastre que vaticina su trágico porvenir. “Soy bueno. He creído en las personas porque he creído en mí. He tenido hijos y he tenido amigos. Traté de cambiar el mundo”. Después empiezan a rodar los hechos con deliberados saltos en el tiempo y secuencias que tienen en el punto de partida la situación límite, que es la referencia y que también hace el fin. La metamorfosis, el hombre lobo, las ensoñaciones y pesadillas a través del monólogo interior, las acciones a dos en espacios urbanos (un gimnasio, servicios…), y la simultaneidad de imágenes f ílmicas, interactivas, de complemento. En un teatro que se quiere, por el aprovechamiento de los recursos escénicos y la precisa y efectiva anécdota de transformación, más que de terror o sanguinario, simbólico. Tanto por sus valores estéticos como por lo incisivo de un discurso dramático que se enclava en un tema de actualidad. La reconversión ideológica. El político que abandona ideales para sacarle partido y provecho a su condición de burócrata profesional. Recientemente el grupo de teatro Casona estrenó País —la última obra publicada por Adolfo Camilo ya reseñada en La Ratonera—. Un cachivache grotesco muy bien pertrechado donde se pasa revista al estereotipo minero y a la corruptela sindical. Lo acertado del montaje y los buenos resultados conseguidos de público y crítica darán mucho que hablar. primer acto, nº 314 Ricardo de la Vega, 18. 28028 Madrid La Ratonera / 18 118 Publicación del texto de Lluïsa Cunillé Barcelona mapa de sombras, acompañado de artículos para mejor comprensión de su teatro y del origen de la pieza. Los teatros nacionales en comentario de Santiago Martín Bermúdez y Yolanda G. Madariaga, un avance del festival Madrid-Sur, interesantes artículos sobre el teatro para niños, información de las autonomías de Andalucía, Castilla León, Cataluña y Madrid, y los encuentros del IITM, son los temas principales aquí comprendidos. ade teatro, nº 110 García Ruiz, Lola Amado, César Oliva e Inmaculada de Juan. biblioteca romero esteo. vol. 2 Fiestas gordas del vino y el tocino Miguel Romero Esteo Espiral/teatro. Fundamentos Conocíamos la obra por la edición de la editorial gijonesa Júcar, pero ésta, que da continuidad a la obra Parafernalia de la olla… del primer volumen, se completa con un estupendo prólogo de César Oliva y las oportunas correcciones realizadas por los editores Óscar Cornago y Luis Vera, el seguimiento de la crítica cuando se montó en el 85, escritos del propio Esteo y colaboraciones de especialistas en literatura hispana. Romero Esteo es un caso inaudito en el teatro español. Sin precedente ni consecuente alguno. Autor tan díscolo y extraño como libérrimo y, si se quiere, incatalogable, aunque se le quiera valleinclanesco. Por chirriante, popular, barroco, irreverente, nos seduce. Y de ahí el encanto que su teatro posee. Esta edición viene a divulgar su obra con la intención de que alguien encuentre la horma para que se le represente. Azpiazu y Gil Zamora, el director, ponen la opinión a temas, novedades editoriales y espectáculos que también son de actualidad. casahamlet nº 8, 5/2006 R/ Alfonso VII, 11 – baixo. 15005 A Coruña El número ocho de esta publicación anual que edita la Deputación da Coruña, tiene como tema monográfico el teatro histórico. La revista, de una factura impecable, cuenta con un bello y sugerente editorial donde, de forma epigramática, evoca la historia como materia prima del teatro. En sus tres apartados habituales: teórico, de creación y de documentación, colaboran veinticuatro autores que analizan el teatro histórico en Galicia, así como varios de ellos nos explican su motivación para usar la historia como material dramático. Catorce textos breves protagonizados por personajes como Rosalía de Castro, el rey García de Galicia, Descartes, Luis II de Baviera, Hitler, junto a otros ambientados en la Guerra Civil, componen el apartado creativo. Las ilustraciones corren a cargo de dieciocho artistas, entre los que cabe destacar los dibujos de Miguelanxo Varela. Costanilla de los Ángeles, 13, bajo izq. 28013 Madrid artez, nº 112, 8/2006 diccionari del teatre a les illes balears. vol. i a-o Como viene siendo habitual en la revista cada vez que se conmemora un centenario importante, este número de ADE dedica especial atención a Ibsen. Más de veinte artículos sobre el autor noruego. Notas y comentarios a los montajes realizados en España y claves para entender la trascendencia de su obra. Cierra el homenaje el texto Ibsen: ensayo sobre sí mismo, de Victor Grovas. También Mihura y su teatro de humor son motivo de estudio por Víctor Número de agosto donde se presentan los espectáculos de danza, música y teatro de la cartelera vasca, al lado de otras ferias nacionales como la de Palma del Río, el Festival de Teatre Amateur de Girona, el Festival de Circo de Navarra, el de Rivadavia…, junto a otras informaciones que completan la cartelera. Los colaboradores habituales Ricard Salvat, Alfonso Sastre, José Montero, Octavio Arbeláiz, Mikel La Cátedra Joan Ramis i Ramis de Recerca, Formació i Documentació Teatral es una iniciativa puesta en marcha en noviembre de 2005 para dar continuidad al proyecto del Diccionari del Teatre a les Illes Balears, que surgió en 2001 y hasta el momento ha publicado este primer volumen. Esta institución surge con el fin de fomentar programas de investi- Aretxaga, 8 bajo. 48003 Bilbao Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura. Palma / Barcelona 2003 gación, formación y divulgación en el ámbito de las artes escénicas, en colaboración con la Universitat de les Illes Balears, l’Institut d’Estudis Baleàrics, el Consell Insular de Menorca i la Fundació “Sa Nostra”, Caixa de Balears. El volumen que nos ocupa, dirigido por Joan Mas i Vives y coordinado por Francesc Perelló es una obra colectiva, en la que colaboran un buen número de especialistas y que no hubiera sido posible sin el vasto trabajo de documentación de un nutrido grupo de becarios. No es un diccionario académico al uso, que recoja únicamente la literatura dramática balear, sino que sus lemas abarcan todo aquello que tiene que ver con el hecho escénico: actores, directores, grupos de teatro, espacios escénicos... La ópera, el musical, el mimo y la danza también son contempladas en esta obra que trata de reunir el mayor número de datos posible en cada una de sus entradas, que van firmadas por los especialistas que intervinieron en su redacción y que, por cierto, están organizadas de forma clara y sencilla y presentan un útil sistema de referencias cruzadas. Cabe destacar una prolija bibliografía y un apéndice central en el que se adjunta una interesantísima documentación gráfica, con fotos de representaciones, programas de mano, carteles, reconstrucciones de edificios antiguos, etc. 119 Septiembre 2006 gelburd, Diana González, Francesc Calafat y una encuesta realizada a diversos dramaturgos y guionistas acerca de si es o no posible la tragedia hoy en día. Un divertido comentario sobre un coloquio titulado Alternativa de los 70, ¿historia de un fracaso? donde se dieron cita Josep María Benet i Jornet, Jaume Melendres, Rodolfo Sirera y Jordi Teixidor, y la pieza Travesías de Ahmed Ghazali, hacen este número que, al igual que los dos últimos traduce al castellano y al inglés todos sus artículos. d Solo para Paquita son tres monólogos encadenados de Ernesto Caballero, estrenados por la compa- ñía Barataria Teatro bajo la dirección de Roberto Corte e interpretados por Patricia Rodríguez Méndez, dentro del programa de Teatro-Danza 2006 de CajAstur. 120 d En el mismo ciclo de la entidad financiera, esponsor de Fernando Alonso, la compañía La sonrisa del lagarto, estrenó Prisionero 119.109, un texto elaborado con testimonios de supervivientes de los campos de concentración nazis que está dirigido e interpretado por Sergio Gayol. d La Ratonera / 18 Finalizando la primavera también estrenaron Azogue Teatro (El hoyo del Vórtice, adaptación del Misterio Bufo de Darío Fo) y Teatro Contraste (Los verdes campos del Edén, de Antonio Gala). d Estrella García Compañía de Danza, representó el pasado mayo en Perú, su espectáculo Pan de Ángel. El montaje, dirigido por Ramón Oller, fue el único de una compañía europea en el Festival de Danza Sur, al que acuden numerosas compañías de Latinoamérica. El festival se celebró en la ciudad de Puno. d Dentro del Festival La Huella de España celebrado en La Habana (Cuba), en los últimos días de abril, Teatro Margen representó en el Teatro García Lorca de La Habana, El viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez. d La 27 Selmana de les Lletres Asturianes, celebrada del 28 de abril al 7 de mayo, estuvo este año dedicada al Teatro, entre otros actos se estrenó en el Palacio Valdés el espectáculo Ente bambalines. El teatru que lleves dientru dirigido por Jesús Cracio y en la Capilla de los Dolores de Grado el espectáculo Voces paralelas dirigido por Albert Mestres e interpretado por Eva Vallines. Se realizaron unas Jornadas en colaboración con la Universidad con ponencias de Boni Ortiz y Montserrat Garnacho entre otros. Pilar Murillo. Rosario Acuña. También hubo lecturas dramatizadas dirigidas por Eladio de Pablo y actuaron los grupos asturianos Telón de Fondo, Higiénico Papel, Margen, Bacanal Teatro, Compañía Asturiana de Comedias, Traslluz, Casona, Pausa, Nun Tris, El Hórreo, N’Alpargates y Orbayando, Xana, Pico de Faro, Penedo Aballón y el monologuista Carlos Alba Cellero. Como cierre se presentó en LibrOviedo el número especial de La Ratonera dedicado al teatro asturiano. d Fernando Hurtado, desde el estreno a primeros de año en Valencia de su nuevo espectáculo con Eva Bertomeu, Un gramo de locura, no para. Primero fue en el Teatre Auditori Municipal d’Aldaia, después en Madrid dentro del ciclo Cartograf ías de la Danza 2006; más tarde en el Festival de Danza de Málaga; otra vez Valencia en L’Altre Espai; luego Mieres... Y además repite gira veraniega latinoamericana. d Fernando Hurtado dirige un espectáculo a la compañía panameña Momentum. El 17 y el 18 de ju- 121 nio, presentaron en el Teatro Nacional de Panamá dicho espectáculo titulado Nadie es nadie. d El viernes 9 de junio estrenó en el Teatro Jovellanos el grupo de Teatro Contraste Los verdes campos del Edén de Antonio Gala, dirigido por José Luis Campa e interpretada por José Luis Campa, Juan San Miguel, Ana Peña, Charo Reyes, Víctor Berros y Pablo Lomba entre otros. d Se estrenó en la Noche de las Palabras dentro del Salón del Libro Iberoamericano, La última casa de Rosario de Acuña, un espectáculo de Sostén Teatro en colaboración con el Ateneo Obrero de Gijón, en su 125 Aniversario. Dirigido por Boni Ortiz, a Doña Rosario la interpretó Gemma de Luis. d Bienvenida al proceloso mundo del teatro profesional a los componentes de la primera promoción de la ESAD: un total de 18 alumnos, 12 de Interpretación y 6 de Dirección. Durante el mes de junio, se presentaron en varios teatros de Asturias, los diferentes Talleres tanto de Dirección, como de Interpretación. d Otro estreno que se apuntó el Palacio Valdés, es la obra escrita y dirigida por Pilar Murillo, para su compañía La Diosa del Sarcasmo: Hamlet ye’l mio mozu, dentro del ciclo Hecho en la Comarca. Actuaron Isabel Friera, Arantxa Fernández y Cristina Casado. Septiembre 2006 Jesús Cracio. Pan de ángel. El viaje a ninguna parte. Fernando Hurtado. Breves Laura Iglesia. Patricia Rodríguez. Dolfo Camilo Díaz. d Durante el mes de julio se celebró en el Teatro Filarmónica de Oviedo, programado por la Con- sejería de Cultura del Principado, un Ciclo de Teatro Amateur, bajo el ocurrente nombre de Teatro de Verano. Participaron los grupos asturianos Telón de Fondo, La Capacha, Maliayo Teatro, Teatro Contraste, Compañía Asturiana de Comedias, Sostén Teatro y Teatro Kumen con el estreno de Rosas Rojas y el Grupo de Teatro de Carbayín con su último montaje: Una de matrimonios. d Se estrenó País de Adolfo Camilo, en el programa del Palacio Valdés de Avilés, Hecho en Asturias. Se trata de un montaje de Teatro Casona, bajo la dirección de Andrés Presumido en el que participan: Xuan Coll, Cristina Bravo, Carmen Gloria García, Isabel Friera y Aique. SFEBDDJPO!MBSBUPOFSBOFU 123 d Para concluir con los estrenos del Palacio Valdés, la Compañía Asturiana de Comedias estrenó el pasado 21 de julio, la obra de Alfonso Iglesias: El pariente d’América. d En la programación de la Autoridad Portuaria de Gijón “A ver la ballena”, algunas compañías asturianas han estrenado pequeños espectáculos para la intemperie: Tras la Puerta Títeres, además de un Taller participativo de construcción de títeres, puso la obra para títeres de guante: El hada Globo Azul. Faro Creación hizo lo propio con Vientos de Primavera y Pandemonium, estrenó El elixir. La Ratonera / 18 XXXMBSBUPOFSBOFU La Ratonera Revista asturiana de teatro d El Grupo de Teatro Barataria representó en el marco del Fringe Festival de Edimburgo, en el Be- dlam Theatre, del 7 al 12 de agosto, el monólogo Pakita, versión en inglés de Solo para Paquita dirigido por Roberto Corte e interpretado por Patricia Rodríguez Méndez. d A mediados de agosto, comenzaron los ensayos de Ricardo III de Higiénico Papel Teatro, bajo la di- rección de Laura Iglesia. Un montaje becado con 18.000 euros, por el Teatro Jovellanos de Gijón. El rey Ricardo será interpretado por Alberto Rodríguez. d Del 25 al 31 de agosto, se celebraron en Infiesto los VIII Encuentros en el Norte, organizados por la compañía asturiana Teatro del Norte. En esta ocasión las actividades pedagógicas giraron en torno a “La Improvisación”. Septiembre 2006 122 &OJOUFSOFU Funciones del Segundo Semestre de 2006 AYUNTAMIENTO DE ALLER AZOGUE TEATRO, SL TEATRO CASONA SL HIGIÉNICO PAPEL TEATRO PLUS PRODUCCIONES NUN TRIS SL EL ÑERU LOS CORÍOS BACANAL TEATRO, SL EL HOYO DEL VÓRTICE PAÍS PULGAS CIRCUS EL TEATRO DE KARABÁS GORSEDD BUFONELA Y CASCABEL, DOS BUFONES YA LO VEN!! UNA DE LA MILI AYUNTAMIENTO DE AVILÉS 124 La Ratonera / 18 PRODUCCIONES NUN TRIS SL BRENGA TEATRO LA DIOSA DEL SARCASMO, SL LA GÚELA TAMIÉN CUENTA KAMANTE TEATRO ¡QUE VIENE EL LOBO! TÁNDEM EN ESCENA OCEANÍA TRAS LA PUERTA TÍTERES EL HADA GLOBO AZUL GEORGINA TEATRO DEL NORTE, SL ALUCINE TEATRO PASEANDO CON ANDERSEN LA SONRISA DEL LAGARTO LA DESPEDIDA TEATRO PLUS ¡ES VERDAD! ¡ES VERDAD! TEATRO LA DIOSA DEL SARCASMO, SL LES CARTES TEATRO CASONA SL LAS LENGUATERAS AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA HIGIÉNICO PAPEL CON URGENCIA, MEDICINA SOBRE RUEDAS PRODUCCIONES QUIQUILIMÓN SL LA CAJA DE MÚSICA TEATRO MARGEN, SL EL VIAJE A NINGUNA PARTE KONJURO TEATRO HAPPY BIRTHDAY, MISS MONROE ROSINA, UNAS BODAS DE SANGRE ASTURIANA TEATRO PAUSA TRAGALUZ LA MALETA DE LOS TÍTERES TRAS LA PUERTA TÍTERES RUPERTO Y MARIQUITA, UN AMOR QUE TE PARTE LA CABEZA AYUNTAMIENTO DE CARREÑO TEATRO MARGEN, SL EL VIAJE A NINGUNA PARTE PRODUCCIONES NUN TRIS SL LA VIXIGONA NUN TIEN REMEDIO TEATRO LA DIOSA DEL SARCASMO, SL PAXU Y ROSINA BAXEN A LA VILLA ENTREMESES DE CERVANTES: La guarda silenciosa y La cueva de Salamanca TEATRO MARGEN, SL CARLOS ALBA “CELLERO” BEBECUENTOS (dos funciones) TEATRO DEL NORTE, SL LA MÁS FUERTE TEATRO LA DIOSA DEL SARCASMO, SL LA ESCULTURA BACANAL TEATRO, SL LA VALLA EL ENCUENTRO TEATRO A SOLAS CON MARILYN HOMBRES TANDEM EN ESCENA TEATRO CASONA SL LECCIONES DE MATRIMONIO...CON APUNTES CROISSANT KONJURO TEATRO FACTORÍA NORTE PALABRAS PARA MUJERES AZOGUE TEATRO, SL EL HOYO DEL VORTICE PUNTU Y COMA HIGIENICO PAPEL AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE ASTURIAS LA SONRISA DEL LAGARTO LA DESPEDIDA HIGIÉNICO PAPEL PUNTU Y COMA TEATRO LA DIOSA DEL SARCASMO, SL LA ESCULTURA TEATRO LA DIOSA DEL SARCASMO, SL LA GÜELA TAMIÉN CUENTA AYUNTAMIENTO DE GIJÓN BARATARIA TEATRO S.L. LA SONRISA DEL LAGARTO KONJURO TEATRO HURTADO LOPEZ, FERNANDO HIGIÉNICO PAPEL BACANAL TEATRO, SL TANDEM EN ESCENA TEATRO PLUS HIGIÉNICO PAPEL AYUNTAMIENTO DE GOZÓN TEATRO DEL NORTE, SL TEATRO PLUS Mª PAZ PONDAL TEATRO MARGEN, SL KAMANTE TEATRO AYUNTAMIENTO DE GRADO PRODUCCIONES QUIQUILIMÓN SL PRODUCCIONES NUN TRIS SL KONJURO TEATRO TEATRO DEL NORTE, SL HASTA QUE LA BODA NOS SEPARE SE ACABÓ EL CHOCOLATE CROISSANT QUISIERA BORRARTE DE UN SUSPIRO SHOWER POWER ¡A LA DUCHA! CONFESIONES DE UN INFAME EL RUIDO QUE HACES AL CAER EL TEATRO DE KARABAS PUNTU Y COMA 125 EL VIEJO CELOSO EL SOLDADITO DE PLOMO UNIDOS EN EL TIEMPO, MACHADO, LORCA Y HERNÁNDEZ EL VIAJE A NINGUNA PARTE ¡QUE VIENE EL LOBO! LA CAJA DE MÚSICA LA VIXIGONA NUN TIEN REMEDIO HARPÍAS IBERIA Septiembre 2006 Circuito Asturiano de Teatro AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN AYUNTAMIENTO DE LENA TEATRO MARGEN, SL HIGIÉNICO PAPEL KAMANTE TEATRO TEATRO PLUS ZIG-ZAG DANZA SL TEATRO LA DIOSA DEL SARCASMO, SL CON ALEVOSÍA TEATRO SL FACTORÍA NORTE KONJURO TEATRO La Ratonera / 18 126 AYUNTAMIENTO DE LLANERA TEATRO MARGEN, SL KAMANTE TEATRO BARATARIA TEATRO S.L LA SONRISA DEL LAGARTO FACTORÍA NORTE TEATRO PLUS TEATRO CASONA SL AYUNTAMIENTO DE LLANES TEATRO MARGEN, SL Mª PAZ PONDAL TEATRO DEL NORTE, SL PRODUCCIONES NUN TRIS SL EL ÑERU LOS CORÍOS KAMANTE TEATRO FACTORÍA NORTE PIPIRIJAINA AYUNTAMIENTO DE NAVA EL ÑERU LOS CORÍOS TEATRO LA DIOSA DEL SARCASMO, SL TEATRO PAUSA ZIG-ZAG DANZA SL FACTORÍA NORTE TEATRO DEL NORTE, SL KAMANTE TEATRO PUNTU Y COMA EL VIAJE A NINGUNA PARTE ¡QUE VIENE EL LOBO! ¿QUÉ TE PASA LUNA? PAN DE ÁNGEL CON UN GRAMO DE LOCURA EL VIAJE A NINGUNA PARTE PULGAS CIRCUS ¡QUE VIENE EL LOBO! LA LEYENDA DEL FAROL ¡MIRA! LES CARTES ¿QUÉ TE PASA LUNA? SON-NIDOS HAPPY BIRTHDAY MISS MONROE EL VIAJE A NINGUNA PARTE ¡QUE VIENE EL LOBO! SOLO PARA PAQUITA SE ACABÓ EL CHOCOLATE MIRAD LA LEYENDA DEL FAROL PAÍS AYUNTAMIENTO DE OVIEDO BACANAL TEATRO, SL TEATRO LA DIOSA DEL SARCASMO, SL TEATRO PLUS LA SONRISA DEL LAGARTO CON ALEVOSÍA TEATRO SL ZIG-ZAG DANZA SL CARLOS ALBA HIGIÉNICO PAPEL EL ÑERU LOS CORÍOS HURTADO LOPEZ, FERNANDO AYUNTAMIENTO DE PRAVIA DE PÍCAROS Y ARLEQUINES LES CARTES EL SOLDADITO DE PLOMO SE ACABÓ EL CHOCOLATE ¿QUÉ TE PASA LUNA? PIEZAS BREVES/PAN DE ÁNGEL POR FALAR VENCÍ A LA GÜESTIA CIELOS FLIPA CON FLIPI DANZAS PARA UN CABALLERO Y COMPAÑÍA BACANAL TEATRO, SL TEATRO LA DIOSA DEL SARCASMO, SL KONJURO TEATRO TEATRO MARGEN, SL HIGIÉNICO PAPEL TEATRO PAUSA ZIG-ZAG DANZA SL LA VIDA ES SUEÑO PAXU Y ROSINA BAXEN A LA VILLA HARPÍAS EL VIAJE A NINGUNA PARTE PULGAS CIRCUS Y ANTÍGONA TRAJO EL VIENTO DISONANCIAS AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO ¡¡MIRA!! (tres pases) ZIG-ZAG DANZA SL KAMANTE TEATRO ¡QUE VIENE EL LOBO! (dos funciones) ¡ SE ACABÓ EL CHOCOLATE! LA SONRISA DEL LAGARTO HIGIÉNICO PAPEL PULGAS CIRCUS TEATRO CASONA SL PAÍS KONJURO TEATRO HARPÍAS 127 AYUNTAMIENTO DE SIERO EL VIAJE A NINGUNA PARTE UNIDOS EN EL TIEMPO, MACHADO, LORCA Y HERNÁNDEZ LA MÁS FUERTE LA VIXIGONA NUN TIEN REMEDIU BUFONELA Y CASCABEL, DOS BUFONES, ¡YA LO VEN! ¡QUE VIENE EL LOBO! SON-NIDOS PIPIRIJAINA BUFONELA Y CASCABEL, DOS BUFONES YA LO VEN PAXU Y ROXINA BAXEN A LA VILLA ROSINA.UNAS BODAS DE SANGRE ASTURIANAS LA DANZA. UN CAMINO POR RECORRER PALABRAS PARA MUJERES GEORGINA ¡QUE VIENE EL LOBO! TEATRO DEL NORTE, SL TEATRO MARGEN, SL KONJURO TEATRO KAMANTE TEATRO FACTORÍA NORTE Mª PAZ PONDAL AYUNTAMIENTO DEL SOTO DEL BARCO TEATRO LA DIOSA DEL SARCASMO, SL ZIG-ZAG DANZA SL HIGIÉNICO PAPEL TEATRO CASONA SL Mª PAZ PONDAL LA SONRISA DEL LAGARTO LA MÁS FUERTE EL VIAJE A NINGUNA PARTE HARPÍAS ¡QUE VIENE EL LOBO! MIRAD UNIDOS EN EL TIEMPO, MACHADO, LORCA Y HERNÁNDEZ HAMLET YE’L MIO MOZU TANGOS HISTORIAS DE AYER Y DE HOY SHOWER POWER ¡A LA DUCHA! PAÍS UNIDOS EN EL TIEMPO, MACHADO, LORCA Y HERNANDEZ SE ACABÓ EL CHOCOLATE Septiembre 2006 AYUNTAMIENTO DE LANGREO HIGIÉNICO PAPEL TEATRO MARGEN, SL KAMANTE TEATRO CON ALEVOSÍA TEATRO SL ZIG-ZAG DANZA SL HURTADO LOPEZ, FERNANDO AYUNTAMIENTO DE TINEO TEATRO LA DIOSA DEL SARCASMO, SL TEATRO CASONA SL KAMANTE TEATRO ZIG-ZAG DANZA SL Mª PAZ PONDAL HIGIÉNICO PAPEL AYUNTAMIENTO DE VEGADEO TEATRO DEL NORTE, SL AZOGUE TEATRO, SL ALUCINE TEATRO TEATRO MARGEN, SL HIGIÉNICO PAPEL TRAS LA PUERTA TÍTERES La Ratonera / 18 128 AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA CARLOS ALBA TEATRO LA DIOSA DEL SARCASMO, SL CON ALEVOSÍA TEATRO SL ZIG-ZAG DANZA SL EL ÑERU LOS CORÍOS TEATRO MARGEN, SL PRODUCCIONES NUN TRIS SL PAXU Y ROXINA BAXEN A LA VILLA PAÍS ¡QUE VIENE EL LOBO ! TANGOS, HISTORIAS DE AYER Y HOY UNIDOS EN EL TIEMPO, LORCA, MACHADO Y HERNÁNDEZ CON URGENCIA, MEDICINA SOBRE RUEDAS LA MÁS FUERTE EL HOYO DEL VÓRTICE AL CIRCO CON AUGUSTO Y BIANCO ENTREMESES. LA GUARDA CUIDADOSA Y LA CUEVA DE SALAMANCA PULGAS CIRCUS RUPERTO Y MARIQUITA, UN AMOR QUE TE PARTE LA CABEZA DEL CHIGRE PAXU Y ROSINA BAXEN A LA VILLA 3017 TANGOS. HISTORIAS DE AYER Y HOY BUFONELA Y CASACABEL.DOS BUFONES YA LO VEN WAR! LA VIXIGONA NUN TIEN REMEDIO