C 9 Progama sin textos Pulcinella - Orquesta y Coro Nacionales de

Anuncio
ORQUESTA Y CORO NACIONALES
DE ESPAÑA
TEMPORADA 2012 / 2013
CICLO II - CONCIERTO 9
18, 19 Y 20 DE ENERO 2013
Auditorio Nacional de Música
Madrid. Sala Sinfónica
Joan Cabero
Director CNE
Félix Alcaraz
Director técnico
2
ORQUESTA Y CORO NACIONALES DE ESPAÑA
Rafael Frühbeck de Burgos, director
I
Igor Stravinsky (1882 -1971)
Pulcinella, ballet
Ouverture
Serenata
“Mentre l’erbetta pasce l’agnella”
Scherzino
“Contento forse vivere”
“Con queste paroline”
“Sento dire no’nce pace”
“Ncè sta quaccuna po”
“Una te falan zemprece”
Tarantella
“Se tu m’ami”
Gavotta con due variazioni
“Pupillete, fiammette d’amore”
Nancy Fabiola Herrera, mezzosoprano
Gustavo Peña, tenor
Marco Vinco, bajo
II
Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Misa núm. 10, en do mayor, Hob. XXII: 9, “Paukenmesse”, “Missa in tempore belli”
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei
Elena de la Merced, soprano
Nancy Fabiola Herrera, mezzosoprano
Gustavo Peña, tenor
Marco Vinco, bajo
Joan Cabero, director CNE
La Orquesta y Coro Nacionales de España rinde homenaje en estos conciertos a Isabel
Caneda Schad y a Ignacio de Luxán Meléndez, contralto y tenor del CNE, en agradecimiento
a su dedicación a este conjunto a lo largo de los años en que han prestado servicio hasta
alcanzar su jubilación.
CICLO II – CONCIERTO 9
Viernes, 18 de enero de 2013, a las 19:30 h
Sábado, 19 de enero de 2013, a las 19:30 h
Domingo, 20 de enero de 2013, a las 11:30 h
Auditorio Nacional de Música (Madrid)
Sala Sinfónica
El concierto del domingo se transmite en directo por
Radio Clásica (RNE)
ONE-5268
ONE-5269
ONE-5270
Duración aproximada de las obras:
primera parte: 45 minutos
descanso: 20 minutos
segunda parte: 45 minutos
3
NOTAS AL PROGRAMA
Stravinsky, Haydn y el otro hipotético
“¿Para quién compone usted?” Esta pregunta directa y concisa se la formuló
Robert Craft a Igor Stravinsky en su famoso libro de conversaciones de 1959;
y la respuesta del compositor de origen ruso no pudo ser más intrigante:
“Para mí y para el otro hipotético”. Sin embargo, a continuación reconocía
que ese hipotético álter ego, que consciente o inconscientemente busca cada
artista ansiando no tanto la fama sino la comprensión, es algo que alcanzan
muy pocos compositores y concluye: “La mayoría de nosotros compone para
un público”. Stravinsky utiliza como ejemplo el caso de Haydn y resume
su punto de vista a partir de dos cartas del compositor austríaco: una de
1787 dirigida a una autoridad de Praga en la que responde negativamente
a la petición de una opera buffa suya para el teatro de la ciudad: “Todas
mis óperas están estrechamente ligadas a nuestro círculo personal (el del
príncipe Esterházy en Hungría), por lo que nunca producirán el efecto que
yo calculé de acuerdo con el lugar”; y otra de 1792 durante su primera visita a
Londres en la que agradece a su amiga Maria Anna von Genzinger el envío de
la partitura de una de sus sinfonías que “a pesar de que resulte más que útil,
por cuestiones comerciales deberá ser alterada para que encaje con el gusto
inglés”. Stravinsky concluye que, aunque el compositor componga para un
público, ello no quiere decir que comprometa su creación artística al tomar
en consideración sus gustos, y pone los ejemplos de Shakespeare y Mozart:
“Hamlet y Don Giovanni se escribieron para públicos de carne y hueso,
aunque, sin duda, los autores de estas obras maestras las compusieron en
primer lugar para ellos mismos y el otro hipotético”.
Craft replica la respuesta de Stravinsky encaminando la conversación hacia
el mecenazgo: “La mayor parte de su música la compuso por encargo. ¿Ha
afectado esta circunstancia al desarrollo de su arte, es decir, la naturaleza
o las condiciones de un encargo le ayudaron alguna vez a determinar su
dirección musical, o quizá impusieron una limitación a la sustancia musical?”.
Stravinsky defiende nuevamente su autonomía como artista y se centra en su
experiencia: “Desde luego, el truco consiste en elegir el encargo para poder
componer lo que uno quiere componer y que después te lo encarguen, y yo
5
he tenido la suerte de haberlo hecho así en muchas ocasiones”. ¿Qué habría
respondido Haydn a esta misma pregunta? Claramente no habría dicho
lo mismo y, aunque sus circunstancias creativas fueron bien distintas al
conocer el nacimiento del concierto público como institución que permitió el
paso del músico como servidor al compositor como artista, está claro que él
también compuso muchas obras por encargo o que, a pesar de su querencia
por satisfacer al público, también desempeñó un papel importante en su
evolución creativa ese otro hipotético.
El origen de la Missa in tempore belli está relacionado con la nueva
vinculación de Haydn con el cargo de Kapellmeister en la corte de los
Esterházy. El compositor austríaco recibió en 1795, durante su segunda
visita a Londres, la notificación de que Nikolaus II, convertido en príncipe
Esterházy el año anterior tras el fallecimiento de su padre Paul Anton, había
recuperado la orquesta de la corte y precisaba nuevamente de sus servicios;
conviene recordar que el cargo que ostentaba Haydn se había reducido a algo
meramente nominal en 1790, tras la muerte de Nikolaus I, y ello le permitió
fortalecer considerablemente sus actividades musicales fuera de la corte de
Eszterháza. Las necesidades de Nikolaus II, el cuarto miembro de la familia
Esterházy al que servía Haydn, eran mínimas y, aparte de las habituales
labores administrativas, se limitaban a la composición anual de una misa
para el domingo siguiente a la onomástica de su esposa, la princesa Maria
Josepha Hermenegild, en la Bergkirche de Eisenstadt. Haydn, que solía
pasar el verano en la corte de los Esterházy, dedicó el de 1796 a componer
y preparar la referida misa y, el domingo 13 de septiembre de 1796, pudo
escucharse la Missa St. Bernardi von Offida, dedicada al beato capuchino
cuya advocación se celebraba el 11 de septiembre, es decir, el mismo día del
santo de la princesa. Ese mismo verano de 1796 debió aceptar un encargo
procedente de Viena que consistía en escribir otra misa, esta vez destinada
a la ordenación de Joseph Franz von Hofmann que era hijo del pagador
imperial y real de la guerra, donde representó musicalmente los avatares
políticos del momento. Austria se encontraba por entonces en medio de una
desastrosa contienda bélica que enfrentaba al emperador Francisco José I
con Francia por el control del sur de Alemania; un joven general llamado
Napoleón Bonaparte ganaba una batalla tras otra y su proximidad a Viena
6
NOTAS AL PROGRAMA
había obligado a movilizar a la población de la ciudad en agosto de ese año
ante una amenaza de invasión similar a la sufrida en 1683 por los turcos.
Georg August Griesinger indica en su biografía de Haydn, realizada a partir de
conversaciones con el compositor, que escribió una misa titulada In tempore
belli cuando supo que los franceses estaban en Estiria y también anota dos
detalles musicales de la misma revelados por el propio Haydn: las palabras
“Agnus Dei, qui tollis peccata mundi” se presentan de un modo peculiar con
acompañamiento de timbales, “como si se oyera al enemigo aproximándose
a lo lejos”; y a continuación en el texto “dona nobis pacem” se hace entrar de
repente y de forma emotiva todas las voces e instrumentos.
En su regreso al género sacro de la misa, catorce años después, Haydn
encontró nuevas posibilidades creativas que había desarrollado o estaba
desarrollando en sus sinfonías y oratorios. De entrada, dispone el Kyrie
de la Missa in tempore belli como si se tratase del inicio de una sinfonía:
la obra comienza con una introducción Largo en do mayor que enlaza con
un Allegro moderato marcado por la intervención solista de la soprano
que expone el tema principal de lo que podría ser una forma sonata
monotemática; sigue un breve desarrollo donde se modula a sol e interviene
ahora como solista la contralto al tiempo que escuchamos brevemente al
coro cantar el texto “Christe eleison”, para terminar con una reexposición
acortada que se inicia nuevamente con la intervención de la soprano solista.
Algo parecido encontramos en la primera parte del Gloria, de nuevo con
un breve desarrollo que coincide con el texto “Domine Deus” y una escueta
reexposición orquestada al estilo de sus sinfonías londinenses; sigue un
Adagio sobre “Qui tollis peccata mundi” donde un bello solo de violonchelo
precede la intervención del bajo cuya melodía se asemeja a la de la futura aria
“Mit Staunen sieht dies Wunderwerk” (Con asombro ve el milagro) de La
Creación al que se une el coro con “Miserere nobis”. El Credo tiene un inicio
coral muy contrapuntístico, Allegro en do mayor, que contrasta bruscamente
con “Et incarnatus est”, Adagio en do menor, con solos alternados o bloques
corales y donde Haydn adelanta al comienzo algunos detalles musicales de
La representación del caos de La Creación; la parte final del Credo, que
incluye una sucesión de números enlazados, culmina con un fugado sobre
el texto “Et vitam venturi sæculi amen” donde alternan coro y solistas en
7
un estilo similar al de los finali operísticos. El Sanctus se inicia de nuevo
con una introducción lenta que conduce al exultante Allegro con spirito
en do mayor del “Osanna in excelsis” a solo del tenor que nuevamente
contrasta con lo que sigue a continuación: el Benedictus, que es un Adagio
en do menor donde, a diferencia de la habitual expansión lírica, Haydn
dispone intervenciones cortas y nerviosas de los cuatro solistas tras una
tensa introducción orquestal. Y ese tono amenazador se incrementa en el
Agnus Dei con el creciente ostinato del timbal con fanfarrias en el metal, que
como vimos representa al enemigo aproximándose, y que desemboca en esa
explosión de júbilo en “Dona nobis pacem” con el que concluye la Misa.
El encargo de la Missa in tempore belli permitió a Haydn tratar de sus
preocupaciones políticas; de hecho, ese tono esperanzador con el que
culmina la obra evidencia la firme creencia del compositor en la victoria de
su emperador frente a esa especie de anticristo que era para él Napoleón.
La ideología de Haydn distaba mucho del republicanismo de Beethoven,
que veía inicialmente en el militar francés la posibilidad de lograr una
sociedad más justa, pero sin embargo esta composición tuvo una honda
influencia en Beethoven que la tomaría como modelo en su Missa solemnis,
tal como queda claro, por ejemplo, en el uso del timbal en el Agnus Dei. El
26 de diciembre de 1796, festividad de San Esteban, pudo escucharse por
primera vez la nueva misa de Haydn en la Piaristenkirche de Viena, aunque
el compositor la volvería a utilizar en septiembre de 1797 para cumplir con
sus obligaciones como Kapellmeister de los Esterházy; este hecho, unido
a la preocupación que tenía Haydn por adecuar sus composiciones a un
público o a unas necesidades concretas, determina que existan dos versiones
levemente diferentes de la obra: la versión del autógrafo, que es la original
y fue la utilizada en Eisenstadt en 1797, y la versión vienesa del estreno;
esta última versión dispone una orquestación levemente más elaborada que
incluye flauta, trompas que duplican las trompetas o clarinetes en todos los
números y no tan sólo en el Credo como la de Eisenstadt.
El ballet para voces, mimos y orquesta de cámara, Pulcinella, de Igor Stravinsky
surgió en los meses siguientes al final de la Primera Guerra Mundial a partir
8
NOTAS AL PROGRAMA
de un encargo del empresario ruso Sergei Diaghilev y, al igual que la Misa
de Haydn, no sólo tuvo una importante repercusión posterior en la obra del
compositor sino que también contribuyó a dotar de nuevas posibilidades
al género musical al que pertenecía; en este caso sirvió como punto de
partida de ese peculiar retorno al pasado que se conoce en la historiografía
musical como neoclasicismo. El encargo de Diaghilev consistía simplemente
en escribir un ballet basado en unos manuscritos que había recopilado del
compositor italiano Giovanni Battista Pergolesi en bibliotecas de Nápoles
y Londres. El primer destinatario del proyecto fue Falla, quien lo rechazó;
Stravinsky también lo rechazó inicialmente, aunque cambió de parecer tras
estudiar los manuscritos dieciochescos recopilados por Diaghilev, a los que
sumaría otras ediciones disponibles del compositor napolitano. Los estudios
sobre Pergolesi, que en las últimas décadas han permitido demostrar que tan
sólo 33 de las más de trescientas composiciones adscritas a él son auténticas,
han alterado considerablemente la autoría de las obras musicales utilizadas
por Stravinsky en este ballet; tan sólo 11 de las 21 arias y movimientos
instrumentales son realmente de Pergolesi y, entre las diez obras restantes,
encontramos compositores más o menos coetáneos como Domenico Gallo,
Carlo Monza o el conde Unico Wilhelm van Wassenaer, pero también obras
de autores más tardíos como Alessandro Parisotti. Stravinsky redactó la
obra en Merges (Suiza) entre septiembre de 1919 y abril de 1920 y tituló la
obra como: Pulcinella; ballet avec chant en un acte d’apres Giambattista
Pergolesi. El argumento fue tomado de un manuscrito encontrado en Nápoles
y fechado en torno a 1700 que contenía varias comedias representativas del
carácter tradicional napolitano; concretamente se basó en una comedia
titulada Quatre Polichinelles semblantes (“Cuatro Pulcinellas iguales”)
donde Pulcinella, el popular personaje de la comedia del arte napolitana de
carácter burlesco que portaba nariz aguileña o vestía de blanco con un gorro
puntiagudo, enamora a Pimpinella, pero también a Prudenza y Rosetta y ello
provoca los celos de Caviello y Florindo, pretendientes de las dos últimas;
ambos planean deshacerse de Pulcinella, pero éste dispone un doble en su
lugar, aunque en vez de vengarse arregla la boda de las tres parejas.
Pulcinella se estrenó el 15 de mayo de 1920 en la Opéra de París por la
compañía de los Ballets Rusos bajo la dirección musical de Ernest Ansermet
9
y contó con la coreografía de Léonide Massine, quien también representó
sobre el escenario el personaje protagonista, junto a la escenografía y
el vestuario diseñados por Pablo Picasso. El compositor dispuso una
orquestación camerística que incluía parejas de flautas, oboes, fagotes y
trompas, una trompeta y un trombón junto a una sección de cuerda que
tenía la concesión pseudo-histórica de diferenciar entre un quinteto como
concertino (2 violines, viola, violonchelo y contrabajo) y un ripieno (4, 4, 4,
3, 3); y a todo ello unió tres cantantes solistas (una soprano, cuya tesitura
es más apropiada para una mezzosoprano, un tenor y un bajo) que situó en
el foso y cuyas intervenciones no tienen relación directa con los personajes
del ballet. La reacción del público y la crítica fue bastante contradictoria,
pues mientras los espectadores celebraron esa especie de retour à l’ordre
del compositor tras Le Sacre du printemps, la prensa modernista se sintió
decepcionada; Stravinsky había concedido una entrevista al diario Comædia
que salió publicada el mismo día del estreno en donde afirmaba que la obra
era “sumamente novedosa; nadie ha intentado esto en la música. Incluye
innovaciones que causarán sorpresa y conmoción”. En realidad, la clave de
la obra consistía en dejar a un lado el marco estético original de la música
del siglo xviii para quedarse simplemente con la esencia musical que el
compositor desmembra y vuelve a montar con su propio lenguaje; se trata
de algo nuevo en tanto que supone una ruptura radical con el maximalismo
postromántico, que había pretendido avanzar intensificando los medios
musicales heredados del pasado, y donde al ritmo psicológico romántico
se le opone un ritmo ontológico y regular o se desecha cualquier concesión
expresiva del cromatismo en favor de la neutralidad del diatonismo.
Stravinsky aclararía en 1962 dentro de Expositions and Developements el
proceso creativo de la obra: “Comencé a trabajar sin prejuicios estéticos (…);
sabía que no quería una ‘falsificación’ de Pergolesi (…) en el mejor de los
casos podría repetir su música pero con mi propio acento. Que el resultado
fuera hasta cierto punto una sátira era probablemente inevitable (…) De
todos modos, lo remarcable en Pulcinella no es tanto lo mucho sino lo poco
que ha sido añadido o cambiado”.
Todos los originales utilizados por Stravinsky son perfectamente reconocibles
en Pulcinella: tanto los fragmentos de Sonatas en trío de Gallo, que escuchamos
10
NOTAS AL PROGRAMA
intercalados al principio y final, o las piezas para clavecín de Monza junto al
Concerto grosso de Wassenaer, que se incluyen en las escenas cuarta, quinta
y sexta, como los fragmentos operísticos de Il Flaminio, Lo frate ’nnamorato,
Adriano in Siria o de la cantata Luce degli occhi miei de Pergolesi o la tardía
Aria antiche de Parisotti, que mantienen su parte vocal casi invariable
con alguna excepción instrumentada; por ejemplo, el Aria de Vannella de
Il Flaminio que escuchamos en el núm. 6 de la Escena II con un violín solista
en lugar de la soprano. Lo sorprendente es cómo con unos leves retoques en la
armonía, textura, equilibrio, dinámica o ritmo Stravinsky consiga conformar
una obra musical con un perfil sonoro completamente diferente y moderno.
Este logro, y todos los que lo rodean, se los atribuye el compositor a su persona;
e incluso reniega de la influencia del empresario ruso: “Aunque Diaghilev me
hizo fijarme en la música de Pergolesi, sugiriéndome que escribiera y luego
me encargó un ballet basado en ella y, sin duda alguna, esta circunstancia
me condujo a una nueva apreciación del clasicismo del siglo xviii, considero
que yo creé la posibilidad del encargo en la misma medida que ésta me creó
a mí, y que Pulcinella, aunque entonces pudo parecer un tanto arbitrario,
fue un paso totalmente lógico que tenía que dar”. Efectivamente, Pulcinella
se convirtió en la primera obra de una serie de composiciones posteriores
a la Primera Guerra Mundial que han confirmado la etapa neoclásica del
compositor en la que rompió definitivamente con sus orígenes rusos tras el
triunfo de la Revolución bolchevique. Ese Stravinsky neoclásico en busca del
otro hipotético llegaría a identificarse plenamente con los compositores que
utilizaba (o creía utilizar) en sus composiciones; cuando Craft le preguntó por
sus gustos musicales dieciochescos no puedo ser más explícito: “¿Pergolesi?
Pulcinella es la única obra ‘suya’ que me gusta”.
Pablo-L. Rodríguez
Profesor de Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de La Rioja
11
Franz Joseph Haydn
Misa núm. 10, en do mayor, Hob. XXII: 9
14
Kyrie
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison
Kyrie
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Gloria
Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bonae
voluntatis
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam
gloriam tuam
Domine Deus, Rex caelestis.
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite,
Jesu Christe.
Domine Deus,
Agnus Dei
Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis,
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris,
amen.
Gloria
Gloria a Dios en las alturas,
y en la tierra, paz a los hombres
de buena voluntad.
Te alabamos. Te bendecimos.
Te adoramos. Te glorificamos.
Te damos gracias
por tu inmensa gloria.
Señor, Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso,
Señor Hijo único,
Jesucristo,
Señor Dios,
Cordero de Dios,
Hijo del Padre.
Tú que quitas los pecados del mundo,
ten misericordia de nosotros,
tú que quitas los pecados del mundo,
recibe nuestras súplicas.
Tú que estás sentado a la derecha del
Padre, ten piedad de nosotros.
Porque solo tú eres Santo,
tú solo Señor,
tú solo altísimo Jesucristo.
Con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre,
amén.
Credo
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum Christum.
Filium Dei unigenitum
et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine.
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum,
consubstantialem Patri,
Credo
Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra,
y de todo lo visible y lo invisible.
Y en un solo Señor Jesucristo.
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos.
Dios de Dios, luz de luz.
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza que el Padre,
NOTAS AL PROGRAMA
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos, homines,
et propter nostram salutem
descendit de caelis.
Et incarnatus est
de Spiritu Sancto ex Maria Virgine
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato
passus et sepultus est.
Et resurrexit tertia die,
secundum scripturas,
et ascendit in caelum,
sedet ad dexteram Dei Patris.
Et iterum venturus est cum gloria
iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum
et vivificantem.
Qui locutus est per Prophetas.
Et unam Sanctam catholicam
et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi,
amen.
por quien todo fue hecho.
Que por nosotros los hombres
y por nuestra salvación
descendió de los cielos.
Y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María la Virgen,
y se hizo hombre.
Y por nosotros fue también crucificado
y en tiempos de Poncio Pilato
padeció y fue sepultado.
Y resucitó al tercer día
Según las Escrituras,
y ascendió al cielo,
está sentado a la derecha del Padre.
Y de nuevo ha de venir con gloria
a juzgar a vivos y a muertos,
y su reino no tendrá fin.
Y en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que habló con los profetas.
Y en la única Iglesia santa,
católica y apostólica.
Reconozco un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Y espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo venidero,
amén.
Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus, Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra
gloria tua.
Osanna in excelsis.
Santus
Santo, Santo, Santo
Señor, Dios del universo.
Llenos están los cielos y la tierra
de tu gloria.
Hosanna en las alturas.
Benedictus
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Osanna in excelsis.
Benedictus
Bendito el que viene
en nombre del Señor.
Hosanna en las alturas.
Agnus Dei
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Dona nobis pacem.
Agnus Dei
Cordero de Dios
que quitas los pecados del mundo
ten piedad de nosotros.
Danos la paz.
Traducción: Archivo OCNE
15
RAFAEL FRÜHBECK DE BURGOS
Director
16
© Ignacio Gil, ABC
Nacido en Burgos en 1933, Rafael Frühbeck de Burgos estudió Violín,
Piano y Composición en los conservatorios de Bilbao y Madrid. Continuó su
formación en la Musikhochschule de Múnich con los estudios de Dirección
con los profesores Eichhorn y Lessing y Composición con Paul Hindemith y
Harald Genzmer.
Tras comenzar su carrera como director titular de la Orquesta Sinfónica de
Bilbao, fue nombrado director titular de la Orquesta Nacional de España, cargo
que desempeñó entre 1962 y 1978. Fue director musical de la Stadtorchester
de Düsseldorf y director titular de la Düsseldorfer Symphoniker y de la
Orquestre Symphonique de Montréal. También ha sido director titular de la
Wiener Symphoniker y director de la Deutsche Oper Berlin, así como de la
Rundfunk Sinfonieorchester de Berlín y de la Orchestra Sinfonica Nazionale
de la RAI de Turín. Igualmente, ha sido principal director invitado de la
Orquesta Yomiuri Nippon de Tokio y de la National Symphony Orchestra de
Washington.
Ha actuado con más de un centenar de orquestas en Europa, América,
Canadá, Japón e Israel. Además, ha dirigido representaciones de ópera en
Europa, Estados Unidos y Sudamérica.
En los Estados Unidos dirige habitualmente orquestas como la Chicago
Symphony, New York Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Los Angeles
Philharmonic, Boston Symphony o la Pittsburgh Symphony, por citar
algunas. En 2010 la prestigiosa revista Musical America le nombró Director
del Año.
Rafael Frühbeck de Burgos ha recibido, entre otras distinciones, la Silver
Badge por el servicio a la República de Austria, medalla de oro de la Sociedad
Internacional Gustav Mahler de Viena, Premio Jacinto Guerrero, medalla de
oro al Mérito en el Trabajo, además de la medalla de oro de las Bellas Artes y
la medalla del Palau de la Música de Valencia.
17
ELENA DE LA MERCED
Soprano
Realizó estudios de Canto en el Conservatorio Superior de Música de Valencia con
Felisa Navarro y Ana Luisa Chova, donde también obtuvo el título superior de Guitarra.
Perfeccionó sus estudios de canto y repertorio con G. Souzay, M. Zanetti, E. Obraztsova,
H. Lazarska, W. Rieger, D. Baldwin y Ross Craigmile. En 1995 fue premiada en el
Concurso Internacional de Canto J. Aragall y en 1998 ganó el Concurso Viñas.
En 1997 debutó con la Kammeroper de Viena con el papel de Carolina en Il matrimonio
segreto de Cimarosa, al cual siguieron diversos roles que fueron constituyendo su
repertorio: Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Turandot, Così fan tutte, L’Elisir
d’amore, Don Pasquale, Orfeo ed Eurídice de Gluck, Il barbiere di Siviglia, Rigoletto,
Dialogues des Carmélites, Fidelio, etc.
Durante dos años consecutivos participó en el Festival de Bregenz (Austria)
interpretando el papel de Óscar de Un ballo in maschera de Verdi bajo la dirección
de Marcello Viotti, con gran éxito de crítica y público. En 2002 fue de nuevo invitada
al festival como Musetta en La Bohème de Puccini, papel que interpretó poco después
en la Ópera de Washington.
Ha trabajado bajo la dirección de Jesús López Cobos, Peter Maag, Marcello Viotti, David
Jackson, Luis Antonio García Navarro, Rafael Frühbeck de Burgos, Antonio Pirolli,
Jacques Delacote, Marco Armiliato, Tiziano Severini, Kamal Kanh, Antoni Ros Marbà,
Harry Bicket, Víctor Pablo Pérez, Christophe Rousset y Pedro Halffter, entre otros.
Hizo su debut en el Teatro alla Scala de Milán como Carolina en la zarzuela Luisa
Fernanda de Federico Moreno Torroba junto a Plácido Domingo, participando en las
posteriores representaciones en Washington, Madrid y Los Ángeles.
Con la orquesta barroca Al Ayre Español, bajo la dirección de Eduardo LópezBanzo, cantó el papel de Oriana en Amadigi de Händel en Salamanca y Montpellier,
grabándolo posteriormente para el sello Ambroisie-Naïve.
Entre sus más recientes actuaciones destacan diversas representaciones en el Teatro
Real de Madrid, el Théâtre des Champs-Élysées de París y en Tourcoing, Lausanne,
Festival Mozart de La Coruña, París, Las Palmas de Gran Canaria, el Liceu de
Barcelona y Oviedo.
18
NANCY FABIOLA HERRERA
Mezzosoprano
Outumuro©Fidelio Artist
La mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera es en la actualidad una de las intérpretes
más destacadas del panorama lírico internacional. Su referencial interpretación de
la protagonista de Carmen la ha llevado a actuar en el Metropolitan de Nueva York,
el Covent Garden de Londres, Deutsche Oper Berlin, Arena di Verona, Termas de
Caracalla, Ópera de Los Ángeles, Tokyo, Dresde y Quincena de San Sebastián, entre
otras ciudades, papel que en 2012 ha cantado en Las Palmas y en el Festival de Masada
(bajo la dirección de Daniel Oren) y que próximamente interpretará en la Bayerische
Staatsoper de Múnich. Otros de los títulos en su trayectoria son Anna Bolenna (con
la compañía del Liceu barcelonés), Il Postino (en su estreno absoluto en Los Ángeles
y en Santiago de Chile), Samson et Dalila (Manaos), Les Contes d’Hoffmann (París,
Seattle), L’italiana in Algeri (Las Palmas, Jerez), Werther (Las Palmas, Oviedo),
Norma (Montpellier), Rigoletto (Metropolitan y La Bastille parisina), además
de papeles protagonistas en The Rake’s Progres, I Capuletti ed i Montecchi, Die
Fledermaus, La dama de picas, etc. Nancy Fabiola Herrera es, además, una gran
defensora de la zarzuela, un género del que ha grabado dos títulos para Deutsche
Grammophon en las últimas temporadas: Luisa Fernanda (en 2007, junto a Plácido
Domingo) y La bruja (en 2011, con José Bros).
Ha actuado junto a orquestas como la Sinfónica de Boston, Sinfónica de Toronto,
Sinfónica de Los Ángeles, Sinfónica de Galicia, Nordnetherlands, RTVE, Oviedo
Filarmonía, Filarmónica de Gran Canaria, Sinfónica de Montreal, Sinfónica de
Washington, Sinfónica de Euskadi, Orquesta Nacional de España, Sinfónica del
SODRE, Orquesta del Teatro Mariinsky y Orquesta Sinfônica Brasileira, entre otras.
Ha colaborado con directores como Rafael Frühbeck de Burgos, Michel Plasson,
Plácido Domingo, Charles Dutoit, Daniel Oren, Alain Guingal, Josep Pons o Friedrich
Haider.
En su discografía se incluyen trabajos para Deutsche Grammophon, Opus Arte,
Columna Música, ASV Living Era, Arte Nova y Naxos.
19
GUSTAVO PEÑA
Tenor
Nació en Las Palmas de Gran Canaria, donde inició sus estudios de Canto en el
Conservatorio Superior de Música con Mario Guerra. Posteriormente se trasladó a
Santa Cruz de Tenerife, donde se tituló en Canto bajo la dirección de María Orán.
Premiado en 2001 por Juventudes Musicales Españolas, obtuvo al año siguiente el
primer premio en el Concurso Regional de Canto Cajacanarias.
Ha participado como solista en los festivales de Canarias, Mozart de La Coruña y,
Robecco Summerfestival (Ámsterdam), en las temporadas estables de la Ópera de
Bilbao, Teatro Real, Teatro Liceo, Teatro de la Zarzuela y Teatro de la Maestranza
de Sevilla, y en las temporadas de las principales orquestas españolas. Durante la
temporada 2004-05 formó parte del Ensemble de la Staatsoper unter den Linden en
Berlín.
Interpreta un amplio repertorio, desde la música antigua hasta nuestros días, tanto
en el plano operístico (Monteverdi, Mozart, Bizet, Puccini, Strauss, Alban Berg,
Falla, Janáček, Halffter, etc.) como en el oratorio (Händel, Haydn, Mozart, Bruckner,
Rossini, Beethoven, etc.), el gran repertorio sinfónico (Falla, Beethoven, Britten,
Mendelssohn, Fauré o Schumann) y la zarzuela. Cabe destacar su debut, en la
temporada 2007-08, en el rol principal de las óperas de cámara Hangman Hangman!
y The Town of Greed de Leonardo Balada, en el Teatro de la Zarzuela.
Gustavo Peña ha colaborado con importantes orquestas internacionales, como la
Freiburger Barokorchester, Dutch Radiokammer Orchester, Staatskapelle de Berlín,
Dresdner Philarmonie, Akademie für Alte Musik Berlin, filarmónicas de Nueva York
e Israel, Sinfónica de San Francisco, nacionales de Dinamarca y Grecia, así como con
las más importantes orquestas españolas y formaciones de cámara. Ha colaborado
con directores de afamado prestigio como Barenboim, De Billy, Jacobs, Frühbeck
de Burgos, Bychkov, Dutoit o Neuhold, entre otros, así como con la mayoría de los
directores españoles.
Ha grabado para Decca la ópera Guernika de Francisco Escudero, junto a la Sinfónica
de Euskadi, bajo la dirección de J. R. Encinar. Participó junto a la Orquesta Ciudad de
Granada en la grabación de Misereres, rescatados del archivo del patrimonio musical
andaluz.
20
MARCO VINCO
Bajo
Marco Vinco nació en Verona en 1977. Tras completar en 2002 sus estudios de
Derecho, inició los de Canto con Ivo Vinco. Ya durante sus años de formación el
público y la crítica valoraron muy positivamente su voz y su presencia escénica,
desarrollada en distintas experiencias de teatro de prosa. Desde un principio tuvo a
Mozart como compositor de referencia, habiendo cantado Don Giovanni, Le nozze di
Figaro y Così fan tutte en importantes centros, tanto en Italia como fuera de su país.
Además, su presencia constante en el Rossini Opera Festival le ha convertido en uno
de los más apreciados intérpretes del estilo rossiniano.
Ha sido invitado a cantar en las más importantes casas de ópera, como el Teatro
Carlo Felice de Génova, La Scala de Milán, Teatro Real de Madrid, Teatro San Carlo
de Lisboa, Deutsche Oper de Berlín, Bunka Mura de Tokio, Opera Garnier de París,
Ópera de San Francisco o el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, entre otras. Ha
colaborado con directores de la escena internacional como Zubin Mehta, Riccardo
Muti, Alberto Zedda o Marc Minkowsky, por citar algunos.
Además de su repertorio operístico, que incluye obras de Stradella, Scarlatti, Cimarosa,
Bellini, Donizetti, Puccini, Massenet o Meyerbeer, Marco Vinco ha desarrollado
igualmente una importante carrera en el terreno del concierto y del recital. Así, ha
cantado la Petite messe solennelle y el Stabat Mater de Rossini, la Novena sinfonía
de Beethoven o el Réquiem de Mozart.
Marco Vinco ha grabado para sellos discográficos como Dynamic, Decca, Naxos o
TDK, entre otros.
21
JOAN CABERO
Director CNE
© Rafa Martín
Realizó su formación musical y vocal en el Conservatorio Superior de Música de
Barcelona y en la Hochschule für Musik de Stuttgart bajo la dirección de M. Pueyo
y H. Lips. En el seno del Cor Madrigal de Barcelona obtuvo una sólida formación
musical en el ámbito de la polifonía clásica. Fue tenor durante cuatro años en el
Süddeutsche Madrigalchor de Stuttgart. Ha asistido a cursos de dirección coral con
E. List, P. Cao y M. Cabero.
Ha desarrollado una constante labor como cantante, en la que ha abordado un
repertorio muy amplio, alternando regularmente el concierto, el oratorio y la ópera,
participando en las temporadas de conciertos de las principales orquestas de España.
Fue tenor lírico en el Teatro de Ópera de Dortmund durante dos temporadas. Formó
dúo con el pianista Manuel Cabero, con el que obtuvo el segundo premio en el
III Concurso Yamaha y el premio Schubert en el concurso F. Viñas (Barcelona, 1988),
con él ha actuado en los festivales de Aix en Provence, Valladolid, Barcelona, Granada
y Peralada. También ha colaborado con los pianistas A. Cardó, B. Jaume, J. A. Álvarez
Parejo y M. Ariza.
Fue director durante dos años del coro juvenil Cor Albada de Barcelona. En el año
2000 fundó en Madrid el Conjunto Vocal Leteica Música, dedicado a la interpretación
de música romántica y moderna. En 2005 colaboró en dos producciones como
asistente de dirección del Coro Nacional de España.
Ha colaborado con la Fundación La Caixa como preparador de los conciertos
participativos (El Mesías, Valladolid, 2008 y 2009, y Carmina Burana, Madrid,
2009), como director invitado con el Coro de la Universidad Politécnica de Madrid
y, recientemente, con el Coro de la Comunidad de Madrid. Desempeñó durante dos
temporadas la subdirección del Coro del Teatro Real de Madrid. A finales de 2009 fue
nombrado director artístico de la Coral de Bilbao y codirector del Coro de la Orquesta
Sinfónica de Galicia.
Desde septiembre de 2010 es director titular del Coro Nacional de España.
22
Obras de: Elgar, Delius, Costa, Webern,
Lauridsen, Vaughan Williams y Martin
ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA
Director emérito
Rafael Frühbeck de Burgos
Roberto Salerno Ríos
Pilar Rubio Albalá**
Director honorario
Josep Pons
Violas
Cristina Pozas Tarapiella (solista)
Lorena Otero Rodrigo (solista)
María Ropero Encabo (ayuda de solista)*
Virginia Aparicio Palacios
Carlos Barriga Blesch
Roberto Cuesta López
Dolores Egea Martínez
Mª Paz Herrero Limón
Julia Jiménez Peláez
Pablo Rivière Gómez
Dionisio Rodríguez Suárez
Gregory Salazar Haun
Humberto Armas Armas**
Víctor Gil Gazapo**
Frank Lester Mejías Ercia**
Jordi Roure Torne**
Violines primeros
Mauro Rossi (concertino)*
Birgit Kolar (concertino)*
Ane Matxain Galdós (concertino)
Jesús A. León Marcos (solista)
José Enguídanos López (solista)
Salvador Puig Fayos (ayuda de solista)
Miguel Ángel Alonso Martínez
Laura Calderón López
Antonio Cárdenas Plaza
Jacek Cygan Majewska
Yoom Im Chang
Raquel Hernando Sanz
Ana Llorens Moreno
Rosa Luz Moreno Aparicio
Mirelys Morgan Verdecia
Elena Nieva Gómez
Rosa María Núñez Florencio
Stefano Postinghel
Mª del Mar Rodríguez Cartagena
Georgy Vasilenko
Krzysztof Wisniewski
Violines segundos
Joan Espina Dea (solista)
Laura Salcedo Rubio (solista)
Javier Gallego Jiménez (ayuda de solista)
Mario Pérez Blanco (ayuda de solista)
Juan Manuel Ambroa Martín
Nuria Bonet Majó
Iván David Cañete Molina
Carlos Cuesta López
Aaron Lee Cheon*
Francisco Martín Díaz
Amador Marqués Gil
Gilles Michaud Morin
Federico Nathan Sabetay*
Alfonso Ordieres Rojo
Francisco Romo Campuzano
24
Violonchelos
Miguel Jiménez Peláez (solista)
Ángel Luis Quintana Pérez (solista)
Mariana Cores Gomendio (ayuda de solista)
Salvador Escrig Peris (ayuda de solista)
Enrique Ferrández Rivera
Adam Hunter
Piotr Karasiuk Cisek*
Zsófia Keleti*
José Mª Mañero Medina
Nerea Martín Aguirre
Susana Rico Mercader*
Carla Sanfélix Izquierdo*
Josep Trescolí Sanz
Contrabajos
Antonio García Araque (solista)
Ramón Mascarós Villar (ayuda de solista)
Luis Navidad Serrano (ayuda de solista)
Pascual Cabanes Herrero
Pablo Múzquiz Pérez-Seoane
Jaime Antonio Robles Pérez
Emera Rodríguez Serrano*
Bárbara Veiga Martínez
Sergio Fernández Castro**
Arpa
Nuria Llopis Areny
Flautas
Juana Guillem Piqueras (solista)
José Sotorres Juan (solista)
Miguel Ángel Angulo Cruz
Antonio Arias-Gago del Molino
José Oliver Bisbal (flauta-flautín)
Oboes
Víctor Manuel Ánchel Estebas (solista)
Robert Silla Aguado (solista)
Ramón Puchades Marcilla (ayuda de solista)
Vicente Sanchís Faus
Rafael Tamarit Torremocha
Clarinetes
Enrique Pérez Piquer (solista)
Javier Balaguer Doménech (solista)
Eduardo Raimundo Beltrán (clarinete bajo)
José A. Tomás Pérez
Carlos Casadó Tarín (requinto)
Fagotes
Enrique Abargues Morán (solista)
Vicente J. Palomares Gómez (solista)
Miguel Alcocer Cosín
José Masiá Gómez (contrafagot)
Miguel José Simó Peris
Trombones
Edmundo José Vidal Vidal (solista)
Juan Carlos Matamoros Cuenca (solista)
Enrique Ferrando Sastre
Francisco Guillén Gil (trombón bajo)
Rogelio Igualada Aragón
Jordi Navarro Martín
Tuba
Miguel Navarro Carbonell
Percusión
Juanjo Guillem Piqueras (solista)
Rafael Gálvez Laguna (solista)
Pascual Osa Martínez (ayuda de solista)
Félix Castro Vázquez
Pedro Moreno Carballo
Órgano
Jordan Fumadó Jornet**
Archivo
Rafael Rufino Valor
Avisadores
Francisco Osuna Moyano (jefe de escenario)
Juan Rodríguez López
Trompas
Salvador Navarro Martínez (solista)
Rodolfo Epelde Cruz (solista)
Javier Bonet Manrique (ayuda de solista)
Carlos Malonda Atienzar (ayuda de solista)
José Enrique Rosell Esterelles
Salvador Ruiz Coll
Trompetas
Manuel Blanco Gómez-Limón (solista)
Adán Delgado Illada (solista)
Vicente Martínez Andrés
Vicente Torres Castellano
Enrique Abelló Blanco**
* Contratados ONE
** Músicos invitados para el presente programa
25
CORO NACIONAL DE ESPAÑA
Director titular
Joan Cabero
Subdirector
Miguel Ángel García Cañamero
Sopranos
Margarita Arguedas Rizzo
Irene Badiola Dorronsoro
Francesca Calero Benítez
Marta Clariana Muntada
Idoris Verónica Duarte Goñi
Yolanda Fernández Domínguez
Elisa Garmendia Pizarro
Pilar Gómez Jiménez
Patricia González Arroyo
Mª Isabel González González
Maria Agnieszka Grzywacz
Carmen Gurriaran Arias
Gloria Londoño Aristizabal
Catalina Moncloa Dextre
Mª de los Ángeles Pérez Panadero
Carmen Rodríguez Hernández
Ana Mª Sánchez Moreno
Rosa María de Segovia García
Carolina del Solar Salas
Diana Kay Tiegs Meredith
Rosario Villamayor Urraca
Contraltos
Mª Dolores Bosom Nieto
Marta Caamaño Hernández*
Mª José Callizo Soriano
Isabel Caneda Schad
Ángela Castañeda Aragón
Ana Mª Díaz Gómez
Inmaculada Egido García
Fátima Gálvez Hermoso de Mendoza*
Adriana García Mayer
Ana Jodar Siles
Carmen Lominchar García
Helia Martínez Ortiz
Manuela Mesa Pérez
Laura Ortiz Ballesteros*
Adelaida Pascual Ortiz
Ana María Pérez-Iñigo Rodríguez
26
Pilar Pujol Zabala
Rosa María Ramón Fernández
María Ana Vassalo Neves Lourenço
Tenores
José Mª Abad Bolufer
Fernando Aguilera Martínez
Pablo Alonso Gallardo
Santiago Calderón Ruiz
Fernando Cobo Gómez
Francisco José Flores Flores*
Francisco Javier Gallego Morales
Enrique García Requena
Ariel Hernández Roque (jefe de cuerda
de tenores)
César Hualde Resano
Luis Izquierdo Alvarado*
Hourari Raúl López Aldana
Eduardo López Ovies*
Ignacio de Luxán Meléndez
Manuel Mendaña García
Helios Pardell Martí
Daniel Adolfo Rey-Grimau Garavaglia
Ángel Rodríguez Rivero*
Juan Manuel Sancho Pérez
Bajos
Abelardo Arguedas Rizzo
José Bernardo Álvarez de Benito
Jaime Carrasco González
Eliel Carvalho Rosa
Eduardo Córcoles Gómez
Hugo Abel Enrique Cagnolo
Federico Gallar Zamorano
Juan Pedro García Marqués
Carlos Jesús García Parra
Emilio Gómez Barrio
Alesander Pérez Fernández
Jens Pokora
Ángel María Rada Lizarbe
Luis Rada Lizarbe
Francisco Javier Rodríguez Morera
Ángel Rodríguez Torres
Francisco Javier Roldán Contreras
Francisco Javier Santiago Heras*
Manuel Antonio Torrado González*
Gabriel Zornoza Martínez (jefe de cuerda
de bajos)
Pianistas
Sergio Espejo Repiso
Anna Fernández Torres
Archivo
Victoriano Sánchez Tortosa
Auxiliar de coro
Gabriela Pérez Monterrubio
* Cantantes contratados para la presente temporada
27
PRÓXIMOS CONCIERTOS
CICLO I - CONCIERTO 10 - DIÁLOGOS
1, 2 y 3 de febrero de 2013
Orquesta y Coro Nacionales de España
Oleg Caetani, director
Pablo Ferrández, violonchelo
Askar Abdrazakov, bajo
Víctor Ibarra
Silensis
Camille Saint-Saëns
Concierto para violonchelo y orquesta núm. 1, en la menor, opus 33
Dmitri Shostakovich
Sinfonía núm. 13, en si bemol menor, opus 11, “Babi Yar”
CICLO II - CONCIERTO 11 - DIÁLOGOS
8, 9 y 10 de febrero de 2013
Orquesta Nacional de España
Juanjo Mena, director
Sergey Khachatryan, violín
Ludwig van Beethoven
Concierto para violín y orquesta en re mayor, opus 61
Arnold Schönberg
Pelleas und Melisande (Peleas y Melisande), opus 5
28
Descargar