El contenido de este archivo corresponde al número 7 de la Revista Fuera de Series, que fue publicado el 05/08/2014. Debido a las limitaciones del formato, algunos elementos no podían ser visualizados correctamente y han sido eliminados. Para ver el contenido completo, entra en la siguiente dirección: www.fueradeseries.com/revista/numero-7agosto-2014 Como suscriptor/a de la Revista, tienes libertad absoluta para enviar este archivo a cualquier persona que pueda interesarle. Si no eres suscriptor, te ha gustado el contenido y quieres ayudarnos a que la Revista siga editándose, puedes suscribirte en la siguiente dirección: www.fueradeseries.com/suscribete Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com EDITORIAL POR JORGE NAVAS ALEJO Estuvimos tentados de hacer un "número doble" el pasado de julio, pero hemos preferido no cerrar por vacaciones en el mes de agosto y aquí tenéis una nueva entrega de la Revista. Eso sí: si nos vais a leer desde la playa, la piscina o la terraza, nos tenéis que enviar una foto para nuestra galería de fotos, ¿ok? Mucho se ha hablado las últimas semanas sobre el anuncio que hizo la HBO de que la nueva temporada de Juego de Tronos iba a utilizar como localización nuestro país (concretamente, Sevilla y Osuna) para rodar algunas escenas. Es difícil calibrar con exactitud el impacto que va a tener dicho rodaje en la zona, pero donde sí saben muy bien lo que significa que rueden "en tu tierra" y desde hace años están volcados en convertirse en todo un referente mundial a la hora de atraer a equipos de rodaje es en Canarias. Javier Suárez nos cuenta en Luces, Cámara, Acción: En Canarias se rueda cómo las 7 islas del archipiélago canario, destacando muy especialmente la isla de Gran Canaria, han servido desde hace años como espacio natural para multitud de rodajes y qué esfuerzos se están haciendo para que aún vaya a más. Apenas quedan 7 episodios para que Mad Men termine. Una serie que, dejando de lado el impresionante listado de premios obtenidos, ha significado un verdadero antes y después a la hora de contar un determinado tipo de historias, ha elevado el listón del "buen gusto" a cotas nunca antes vistas y ha influido (e influirá) de manera muy explícita en un buen montón de producciones televisivas. Valentina Morrillo nos habla en Feminismo en un mundo de hombres: Una mirada a las mujeres de Mad Men de la riqueza de personajes femeninos y de todo el contenido de índole feminista que puede apreciarse en en la serie de Matthew Weiner. Siguiendo con nuestro intento de conocer cómo funciona el mundo de la televisión más allá de nuestro "área de acción" (esto es, España, EEUU y Reino Unido... Y no necesariamente en ese orden), Pilar de Miguel nos describe con todo lujo de detalles en Más drama, por favor cómo el drama histórico se ha convertido en el formato rey de la producción seriéfila en Corea del Sur, contándonos las particularidades de dichas series y explicándonos los factores que influyen en que algunos de esos dramas se convierten en verdaderos bombazos que alcanzan ratings de audiencia por encima del 50%. Estamos seguros de que pocas series como Girls han hecho correr más ríos de tinta (digital) en los últimos años. Se ha analizado desde muchísimos puntos de vista y raro es que al verla te produzca indiferencia: o te gusta o te produce rechazo. Sin embargo, Marc Muñoz nos realiza en su artículo So expensive to be a Brooklyn hipster un análisis muy interesante sobre la multipremiada producción 3 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com creada por Lena Dunham que nunca antes habíamos visto (ni pensado): ¿Es realmente así Brooklyn? ¿Qué impacto ha tenido la serie sobre la propia ciudad? ¿Podemos afirmar que la serie de la HBO ha producido un verdadero boom inmobiliario ciertas zonas de la ciudad de Nueva York? Con 9 temporadas emitidas y renovada por la cadena FX hasta al menos hasta la que será su 12ª season, la serie It's Always Sunny in Philadelphia (aquí nos ha llegado con el nombre Colgados en Philadelphia) sigue siendo considerada por la crítica como una de las mejores comedias del panorama televisivo y se ha convertido en una esas series que es defendida con vehemencia y recomendada constantemente por sus seguidores. Pero, a pesar de ello, año tras año es ignorada por completo a la hora de los anunciarse la lista de nominados a unos u otros premios. Daniel López se ha puesto manos a la obra y en La suciedad americana nos cuenta el por qué del ninguneo hacia esta serie que, desde el punto de vista de la comedia, habla de cosas tan incómodas. "Pues es una peli donde hay un tornado que transporta tiburones y se comen a la gente. Ah, y el protagonista es el rubio de Sensación de Vivir". Con ese argumento tan alocado se presentó el año pasado Sharknado, la película que desde su estreno se convirtió en todo un fenómeno y cuya continuación ha sido también un éxito para la cadena SyFy se mire por donde se mire. Patricia Puentes pudo hablar hace unas semanas con el director de ambas entregas, así que aprovechando el estreno de Sharknado 2: The Second One hemos pensado en publicar su Entrevista a Anthony C. Ferrante para así conocer de primera mano un montón de detalles y anécdotas sobre esta saga tan particular que ya es oficial que tendrá una tercera entrega. Esto es todo por este mes. Recuerda: si vas a la playa hay que ponerse crema y mucho cuidado al volante, que queremos verte de vuelta en septiembre. 4 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com LUCES, CÁMARA, ACCIÓN: EN CANARIAS SE RUEDA POR JAVIER SUÁREZ Damos las gracias a Léeme Libros por patrocinar el artículo gratuito de este mes. Léeme Libros es una editorial diferente que ha editado recientemente dos libros que a todo seriéfilo debería tener: - Todavía voy por la primera temporada es un libro coordinado por Edu Galán (uno de los creadores de la Revista Mongolia) en el que un montón de firmas invitadas escriben sobre sus series favoritas. Además, todo el dinero recaudado con la venta del libro se destinará íntegramente a Amnistía Internacional. - Nueva York en Serie, escrito por Aloña Fdez. Larrechi, se trata de la guía seriéfila definitiva sobre la ciudad de Nueva York. Un completísimo repaso a todas las localizaciones de series que han usado a la gran manzana como parte del decorado. Si compras alguno de los libros, envíanos el justificante de compra a [email protected] y entrarás en el sorteo de un libro a elegir entre todo el catálogo de Léeme Libros. 5 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com Los amantes del séptimo arte que tenemos especial predilección por disfrutar de las películas en pantalla grande vivimos unos tiempos terriblemente contradictorios. Hoy día se ruedan más títulos que nunca, se consume más cine que nunca por parte de todo tipo de público y, sin embargo, debido tanto a la crisis económica como a las nuevas formas de acceder a los mismos (ya sean "legales" o no), la asistencia a las salas no hace más que disminuir en nuestro país. Y para rizar el rizo, tenemos actualmente como Ministro de Cultura a un auténtico talibán de nuestra industria que cada paso o medida que toma supone lanzar un puñado de tierra más a la tumba de los que amamos el cine. El panorama es terrible, y parece que las tinieblas de Mordor se apoderan de nuestro ánimo porque las noticias y rumores de lo que nos viene encima no son precisamente nada halagüeños. Curiosamente, en mi tierra, Canarias, el sector audiovisual está suponiendo una de las herramientas que se están utilizando para luchar contra la crisis que más frutos está dando. Gracias a las medidas de algunos políticos lanzando ventajas fiscales sin competencia en nuestro país (y a la altura de las mejores a nivel europeo), a una bolsa de trabajadores cada día más especializados y preparados, a empresas privadas que ven sus inversiones rentabilizarse económica y socialmente y, por qué no decirlo, al apoyo y al respaldo popular a que esto siga avanzando y creciendo, las 7 islas se están convirtiendo en un auténtico plató natural. Se está trayendo riqueza económica a la isla, reactivando y haciendo crecer un segmento como es el de la industria cinematográfica local y, no lo olvidemos, poniendo nuestra tierra en el mapa y dejando ver a todo el planeta que aquí hay algo más que sol y playa. Sin embargo, aunque estos últimos años está todo un boom y seguro que han leído no pocas noticias acerca de los diversos rodajes que se están realizando aquí, el fenómeno no es nuevo y lleva ocurriendo desde hace décadas. En este artículo voy a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que por aquí se ha rodado y cómo se ha llegado al punto actual. Para empezar, me voy a trasladar a 1956, donde nada más y nada menos que el director John Houston se vino a Gran Canaria, y su capital, Las Palmas de Gran Canaria, a rodar un título que se ha convertido en inmortal: Moby Dick. Creo que no hace que me pare a hablar sobre la ballena más famosa de la historia del cine, pero sí quiero aprovechar la ocasión para desear que el proyecto que está trabajando duramente el periodista cinematográfico Luis Roca sobre crear una ruta local que recuerde los sitios donde se rodó llegue a buen puerto (y nunca mejor dicho). https://www.youtube.com/watch?v=a7dSTdHziMs Otro ejemplo de película clásica que se rodó aquí es Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, que al compararlo con el video anterior nos sirve para mostrar la riqueza paisajística que teníamos en Gran Canaria. https://www.youtube.com/watch?v=gRDcxAJA21w 6 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com Cómo este artículo no va a seguir un hilo temporal lineal, vamos a saltar unos cuantos años hacia adelante. Estamos en el año 2008, donde la tristemente desaparecida directora canaria Dunia Ayaso, junto a su inseparable Félix Sabroso, rodaron la que sería a la postre su obra póstuma y, a mi parecer, uno de sus mejores títulos: La Isla Interior. https://www.youtube.com/watch?v=j2rTokkJ5c0 Y volvemos a volar en el tiempo, ahora acercándonos a nuestros días, y vámonos a un blockbuster como Fast & Furious 6, que tuvo varios puntos de rodaje en Canarias, Tenerife y Gran Canaria. https://www.youtube.com/watch?v=G4ii4bpB1FQ Otra directora canaria, Antonia San Juan, rodó aquí en su tierra Del Lado del Verano. https://www.youtube.com/watch?v=eHSP9-P75hU En Toronto, a principios de este mes de septiembre, tendrá lugar la première de uno de los títulos más esperados del año por los fanáticos del género del terror. REC4 tuvo como localización el muelle de Las Palmas de Gran Canaria, rodándose algunas escenas dentro de un barco ruso. https://www.youtube.com/watch?v=dXopGXa8HW8 Uno de los títulos que marcarán este invierno en las salas de todo el planeta será Exodus, la nueva versión de la historia de Moisés. Ridley Scott escogió la isla de Fuerteventura dado que resultó ser un lugar inmejorable para recrear la apertura de los mares. https://www.youtube.com/watch?v=isi3NKI593E El productor canario Adrián Guerra, que hasta la fecha ha estrenado 3 títulos en inglés, con actores como Ryan Reynolds en Buried, Robert de Niro en Luces Rojas o Elijah Wood en Grand Piano, ha decidido que es el momento de trabajar en casa, y en menos de un año ha traído dos grandes rodajes a su tierra. El primero de ellos, Como Sobrevivir a una Despedida, nos mostrará las peripecias de un grupo de amigas en una despedida de soltera que celebrarán en Gran Canaria, y como podéis ver en el siguiente video, convertirá a multitud de escenarios de nuestra isla en un personaje más de la película. https://www.youtube.com/watch?v=qEYaZIz-sT0 Por otro lado, con Palmeras en la Nieve ha conseguido que una zona del centro de la isla se transforme en la Guinea de mitad del siglo pasado. https://www.youtube.com/watch?v=2leHx0HVfXQ 7 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com https://www.youtube.com/watch?v=V8BByEaI9NY Pero no sólo cine, sino que anuncios de tv, documentales y también series de tv están rodándose en las islas. Por ejemplo, Primeval, esa serie inglesa que nos traía a los dinosaurios a nuestros días, grabó muchos de los exteriores en Gran Canaria. https://www.youtube.com/watch?v=1c0xUVJ4org En su próxima temporada, La Que Se Avecina hace que otra zona del centro se convierta en “Colombia” para partes de su trama, y la BBC ha optado por Lanzarote para rodar algunas escenas de nada más y nada menos que Dr. Who (curiosamente, justo 30 años después de que ya se grabara aquí parte de la 21ª temporada). Pero la presencia de la televisión pública británica no termina ahí, sino que ya han anunciado el rodaje de una nueva serie en Gran Canaria y han decidido montar una oficina permanente para seguir rodando aquí. https://www.youtube.com/watch?v=qm8aLCba6jc No me quiero olvidar de la miniserie Los Nuestros, que llegará en el 2015 de mano de Mediaset y que se ha estado rodando en Fuerteventura con Hugo Casas, Blanca Suárez y un largo etcétera. https://www.youtube.com/watch?v=aLsnQohaNl0 https://www.youtube.com/watch?v=mpNtdB-3AO4 Ahora voy a cambiar de tercio y voy a contar una aventura personal que me ha ocurrido con la película Wild Oats, un título dirigido por Andy Tennant y con un elenco de excepción que promete dar a conocer Gran Canaria por todos los rincones del mundo: Shirley McLane, Jessica Lange, Demi Moore, Bill Connolly, Santiago Segura o Toni Acosta entre otros. Me dispongo a cubrir como reportero la convocatoria de casting para dicho título, ya que habían anunciado que necesitarían cientos de figurantes y extras, por lo que me pareció que sería interesante asistir. Una vez allí, la empresa encargada del casting no sólo me dan la información y facilidades para hacer mi trabajo, sino que me animan a que me apunte al mismo ya que, como me dijeron, "nunca se sabe". Así lo hice, casi dos semanas después, me llaman para decirme que he sido seleccionado y que voy a participar en dicho rodaje. Bien, hasta ahí todo normal. Estaba muy contento porque iba a ver un rodaje de ese calibre desde dentro y, lógicamente, desde el primer momento me pidieron que contara nada del rodaje en sí (obviamente, allí no están permitidas ni las cámaras de fotos ni los móviles). Llega entonces el primer día de rodaje y mi sorpresa va en aumento cuando veo la cantidad de gente que estamos convocados en un el Hotel Costa Meloneras, centro neurálgico de la acción y motor argumental de la película, y observo con asombro como se consigue mezclar el día a día de dicho establecimiento con un rodaje de semejante magnitud. Me vais a permitir que no cuente interioridades del rodaje, pero sí quiero desde aquí dar las gracias y felicitar 8 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com a todo el equipo del hotel por hacer el trabajo tan fácil a los que rodábamos la película. Además, me resultó muy chocante que dos grandes señoras de la interpretación como Jessica Lange y Shirley McLane, elegantes, educadas, sencillas y simpáticas, compartieron palabras y sonrisas con todos, comiendo en el mismo buffett que todos los demás y demostraron que, en este caso, mientras más grande, más humilde... Algo que, todo sea dicho, no puedo decir sobre Demi Moore, y es que por lo que pude ver su fama de "persona complicada" se la ha ganado a pulso. https://www.youtube.com/watch?v=sAmlAzff-TQ https://www.youtube.com/watch?v=FYi4MR--YbI https://www.youtube.com/watch?v=WCsbiLyvf5s Estando varios días en un rodaje como éste, y no como periodista, sino como un miembro más del equipo de rodaje, uno puede ver una serie de cosas que normalmente no están al alcance de todos. El trabajo en equipo es absolutamente esencial, desde el primero que te atiende y ayuda en sastrería para el vestuario, los coordinadores de figuración, los cámaras, los técnicos de sonido, el equipo de dirección, el personal de primera y segunda unidad, etc... En esos momentos, formamos un solo ser con la única intención de que el trabajo salga lo mejor y de la manera más amable posible. Ver a gente de tantas nacionalidades trabajando juntos, y observando la cantidad de trabajo externo e indirecto que se genera (como los encargados del catering, restaurantes, medios de transporte, servicios externos, alquiler de mobiliario, etc...) hacen que cada día esté más convencido de que los pasos dados por los políticos y, en este caso particular, por el Cabildo de Gran Canaria y su Gran Canaria Film Commission, son absolutamente decisivos y fundamentales a la hora de crear trabajo, que es la mejor y más firme manera de generar riqueza en nuestro país en unos momentos tan duros como los que vivimos. Sé que no somos los únicos en Gran Canaria, otras islas también lo están haciendo, así como diferentes regiones de España que poco a poco empiezan a ver el enorme impacto que puede tener un rodaje. ¿Cuántos de ustedes habían visto alguna imagen de Ceuta en televisión antes de El Príncipe? https://www.youtube.com/watch?v=edmz9Ovwk2c Sevilla va a beneficiarse del tirón que va a suponer el rodaje de varias escenas de Juego de Tronos que tendrá lugar allí. A día de hoy, en países como Irlanda o Croacia hay hasta rutas destinadas a conocer los escenarios reales donde se han rodado las escenas. Y qué decir de Nueva Zelanda, donde Peter Jackson y sus trilogías sobre El Señor de los Anillos y El Hobbit han supuesto un antes y un después en la proyección del país que no dudan en invertir en cine una y otra vez. https://www.youtube.com/watch?v=OxGCw37taL4 https://www.youtube.com/watch?v=e-oLdvW7ARw 9 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com Por no hablar de Nueva York, ciudad que ya es un personaje más de las pantallas. Más que un sitio que visitar, la Gran Manzana es un familiar al que queremos “conocer” en algún momento de nuestra vida. https://www.youtube.com/watch?v=Nz0mmb6uvAQ Da mucha pena ver como en nuestro país hay políticos (no todos, ojo) que se dejan guiar por sus rencores y odios personales en lugar de ser un poco más abierto de mente y aprovechar todo lo que el cine podría dar a una sociedad con las cifras del paro que hoy tenemos y carente por completo de ilusión. Tras vivirlo en primera persona, creo que aún tengo más razones para exigirle al ministro Wert que deje de una vez su odio al cine a un lado y abra los ojos para ver que esta industria le puede hacer un gran favor a nuestro país. Eso sí, tampoco dejemos de lado que el cine es una industria, y como tal, necesita retorno. ¿Por qué lo digo? Pues por el tan manido tema de la piratería. Este no es el lugar para hacerlo, pero sí quisiera recordar que es esencial que sí contribuyamos económicamente en mayor o menor medida al sector audiovisual para que todo siga su círculo. Como se decía en El Rey León, todos formamos parte de "El Ciclo de la Vida", por lo que espero que acudan a las salas de cine todo lo que les sea posible. Para despedirme, aquí dejo varios vídeos promocionales donde se puede apreciar todo lo que podemos ofrecer a la industria y que debemos saber aprovechar. Ahora que la industria audiovisual ha puesto sus ojos en nosotros de manera clara y decidida, sería de ciegos el no aprovecharlo. https://www.youtube.com/watch?v=vjfGgmyMmP4 https://www.youtube.com/watch?v=VQmTWOpwDMo https://www.youtube.com/watch?v=V0DYhC5VCn8 JAVIER SUÁREZ Locutor de Adictos al Espectáculo, programa de radio de TodoRadioFM sobre cine, series y teatro hermanado con el colectivo BirraSeries. Colabora en la sección de cine del magazine Cerca de Tí de TVE Canarias y en el programa de radio La Claqueta. Acaba de estrenar blog en el periódico Canarias7. Twitter: @adicespectaculo 10 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com FEMINISMO EN UN MUNDO DE HOMBRES: UNA MIRADA A LAS MUJERES DE MAD MEN POR VALENTINA MORILLO Cuando empezó a emitirse, asumimos que Mad Men simplemente nos contaría las aventuras de los genios de la publicidad de Madison Avenue en la década de los 60 con imágenes de postal de una cotidianidad con las que apelaría a la nostalgia. Como las dinámicas de las relaciones laborales y personales entre hombres y mujeres en la serie están determinadas por la sociedad sexista de aquel momento, nosotros las aceptamos como parte de la ficción, desde la comodidad de la distancia histórica que nos ofrece nuestro sofá más de 40 años después. Podríamos llegar a pensar que estamos en posición de ver muchos de los temas sociales y de género que allí se abordan como una lucha superada por generaciones anteriores. Pero la realidad nos recuerda que todos ellos siguen entre nosotros, con otros nombres, nuevas olas que afectan la marea de nuestras relaciones y nuestra vida en sociedad. Y es que muchas obras que reproducen el pasado suelen convertirse en conversaciones relevantes sobre el presente. Las buenas obras al menos. Mad Men habla sobre nosotros y nuestro ahora a partir del presente de sus personajes. Temporada a temporada, ha ido construyendo un complejo tejido 11 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com emocional a través de reflexiones sobre temas que siempre estarán vigentes, como la búsqueda de la realización personal, el descubrimiento de quienes queremos ser, qué es lo que representa la idea de felicidad para cada uno de nosotros y, como decía Peggy Olson, el hambre por conectar con otros. Temas universales e inherentes a la naturaleza del ser humano con los que todos nos podemos sentir identificados. “What is happiness? Is the moment before you need more happinness” - Don Draper. Don es un gran personaje, pero también es un símbolo que representa la insatisfacción incurable de los estadounidenses, un vacío que parece imposible de llenar: el ideal del sueño americano está basado en una mentira, en falsas necesidades creadas para alimentar y mantener en marcha la maquinaria del consumismo. La sociedad del malestar. Una sociedad que, como él, carece de una verdadera identidad como nación, porque son un elaborado entramado de apariencias. Matt Weiner convierte una historia ambientada en el mundo de la publicidad en el mejor alegato anticonsumista con su “The best things in life are free”, y el relato de una sociedad sexista, en una gran oportunidad para darle visibilidad a unas mujeres, muy propias de su época, pero que, paradójicamente, tienen más voz que aquellas que vemos representadas en la ficción ambientada en la actualidad. La serie utiliza a Don Draper como el hilo que nos lleva a conocer a un amplio abanico de mujeres complejas, mujeres que están a su alrededor, pero que nunca giran alrededor de él. Desde el primer episodio, la serie se ha preocupado por darle presencia a sus inquietudes, reflexiones y experiencias, por eso, aunque hay muchísimas formas de aproximarse a Mad Men, si hay algo que siempre merece la pena ser destacado es su canto al feminismo. En un momento en el que la gran mayoría de los espectadores no perciben (o ignoran voluntariamente) los problemas de representación, la falta de desarrollo o la ausencia de los personajes femeninos con personalidad en las series de televisión, hoy quiero dedicarle una justa y necesaria mirada a lo que esos personajes de Mad Men nos cuentan sobre los retos de ser mujer ayer y hoy. “I'm thankful that I have everything I want — and that no one else has anything better” - Betty Draper. De Betty se dice que los guionistas nunca han sabido qué hacer con su personaje y que solo la mantienen para mostrarla como una madre horrible. Incluso, se ha llegado a decir que Weiner deja entrever su machismo en la forma de representarla. Lo cierto es que, desde el punto de vista feminista, su caso es digno de comentar y analizar, porque la Betty que conocemos en la primera temporada de la serie encarna perfectamente a la mujer de la que hablaba Betty Friedan en La Mística de la Feminidad (1963): “El malestar que no tiene nombre ha permanecido 12 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com enterrado, acallado, en las mentes de la mujeres estadounidenses, durante muchos años. Era una inquietud extraña, una sensación de insatisfacción, un anhelo…”. La autora identificó un sentimiento masivo de infelicidad en las mujeres estadounidenses que intentaban encajar con la imagen idealizada por los medios de comunicación de la esposa feliz de los barrios residenciales: “(…) imagen soñada y envidia, según se decía, de las mujeres de todo el mundo… Estaba sana, hermosa, tenía estudios y solo tenía que preocuparse por su marido, sus hijos y su hogar. Había encontrado la auténtica realización femenina… tenía todo aquello con lo que una mujer siempre soñó.” La Mística de la Feminidad afirma que el más alto valor y el único compromiso de las mujeres es la realización de su propia feminidad, la cual se alcanza al momento de dar a luz. El rol social de la mujer está determinado por su biología y les permite ignorar la cuestión de su propia identidad cuando la pregunta “¿Quién eres?” se puede responder con “esposa de” o “madre de”. Betty ha vivido todo el tiempo con ese malestar. Fue mujer de Don, ahora es mujer de Francis y, cuando la vemos en reuniones sociales con ellos, destacan las diferencias, por contraste, con la actitud del personaje de Megan en las mismas situaciones. Betty nunca buscó un sentido a su vida más allá de su destino como esposa y madre porque, tal como le enseñaron, pensó que tenía todo lo que una mujer podía aspirar. “She wanted me to be beautiful so I could find a man. There's nothing wrong with that. But then what? Just sit and smoke and let it go until you're in a box?” - Betty Draper. Si La mística de la feminidad expresa que la realización de una mujer llega con la maternidad, ¿qué pasa cuando los hijos crecen y se independizan? ¿En qué se convierten las mujeres? ¿A qué pueden aspirar? En la última temporada, Betty ha manifestado esa preocupación porque, tal como afirma durante una conversación con su amiga Francine, ella pensaba que los hijos eran la recompensa. Hay aquí un asunto interesante para La Mística de la Feminidad, que se ha discutido a través de diferentes personajes durante toda la serie, y es el de la maternidad. Para las mujeres de Mad Men el instinto maternal no está grabado en el código genético y lo vemos en varios ejemplos de diferentes generaciones a través de las siete temporadas. Aunque el cuerpo de la mujer esté biológicamente preparado para concebir, no todas las mujeres quieren ser madres y, muchas de las que lo son, no saben cómo serlo. Hoy, en 2014, el aborto sigue siendo un asunto legislable, no un derecho, y a las mujeres se nos pregunta constantemente cuándo vamos a tener hijos, como algo que nos define, que debe pasar porque sí; como si el reloj biológico fuese un órgano adicional y la maternidad no fuese una opción, como sí lo es la paternidad. 13 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com Desde luego, Betty no es el ideal de la madre que hace pasteles y le cose disfraces a sus hijos pero, ¿no es demasiado simplista definir su personaje únicamente a través de su faceta de madre? Al hacerlo, solo estamos perpetuando La Mística de la Feminidad. Deberíamos ver más fácilmente que ella, como Don Draper, también tiene un vacío existencial y la sensación de estar perdida entre dos mundos, porque vive en una época de cambio que derrumba todo aquello en lo que creía. Betty, es una persona infeliz e insatisfecha, producto y víctima de una educación que anuló su identidad, haciéndole creer en un ideal de mujer que no encaja con ella y contra el que, poquito a poco, va levantando la voz. “We could comfort each other through an uncertain world” - Bob Benson. Al igual que Betty, Joan también fue criada para ser admirada y creyendo que convertirse en “mujer de” era la meta en su vida. En su caso, al no casarse joven, ha trabajado siempre fuera de casa. No como parte de su búsqueda de realización personal porque, al menos en un principio, ella misma no encontraba en ello ningún valor. Precisamente por eso, aceptaba con resignación que sus méritos no fuesen reconocidos. Estaba dispuesta a conformarse con ser la “esposa de” un médico y, por ello, desvió la mirada y aguantó abusos que la Joan de hoy no toleraría. Joan ha tomado algunas decisiones muy complicadas, y lo ha hecho pensando en su futuro y el de su hijo, porque es consciente de su condición de madre divorciada y sabe que está en una sociedad en la que la “vida útil” de la mujer tiene un límite marcado por la edad. Pero lo más importante de su camino, es que ha aprendido a exigir lo que le corresponde, tanto a nivel personal como profesional. Quizá no fue consciente de lo que había conseguido hasta que sintió la admiración de su madre y su amiga Kate, pero finalmente Joan se ha dado cuenta de lo valiosa que es para la agencia, ha abrazado sus ambiciones y le ha dado valor a sus logros profesionales. Joan se ha aceptado a sí misma y se siente cómoda con quien es, y esta posición le permite rechazar salidas fáciles para acallar las exigencias de una sociedad que le dice cómo debe vivir una mujer a su edad. Joan, como todo ser humano, desea ser amada y confía en encontrar el amor que se merece, pero ha aprendido a no depender del brazo de ningún hombre para sentirse cómoda en su rol de mujer. “You can't be a man. Don't even try. Be a woman. Powerful business when done correctly” - Bobbie Barrett. A Peggy la hemos visto crecer como profesional, como persona y como mujer. Es seguramente el personaje más querido y admirado de toda la serie y el que ha servido en algún momento como inspiración a la propia Joan. Si bien podríamos comentar más de un aspecto de su viaje, nos quedaremos, para el tema de este artículo, con un asunto que se aborda en conversaciones con diferentes personajes: 14 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com qué necesita una mujer para triunfar en un entorno laboral dominado por los hombres. Desde el primer episodio, Peggy recibe consejos sobre cómo vestirse, qué hacer, qué callar y cómo comportarse en el mundo laboral. En una escena, le reconoce a Dawn la presión que siente y afirma que no sabe si tiene dentro de ella lo que hace falta para actuar como un hombre y, más importante, no sabe si es eso algo que realmente quiere. Pero el mejor consejo lo recibió del personaje de Bobbie Barrett: no intentes ser un hombre, sé una mujer. Peggy nos llevó a la luna cuando, en esa habitación llena de hombres, Don Draper la presentó, con las mismas palabras que ella iba a utilizar para presentarlo a él, y ella construyó su propio discurso. Uno poderoso y muy emotivo, creado desde su experiencia como mujer, y consiguiendo transmitir una idea universal porque, en el fondo, todos queremos lo mismo. Peggy ha aprendido a desenvolverse en un mundo de hombres aceptando que es una mujer, sintiéndose orgullosa de ello y sacando provecho precisamente a lo que, aquellos que no la reconocen como igual, creen que podrían ponerla en desventaja. “Not every little girl gets to do what they want. The world could not support that many ballerines” - Marie Calvet. Es imposible que todos consigamos lo que queremos, pero no por ello Megan va a dejar de intentarlo. Ella tenía lo que cualquiera, incluso hoy en día, desde afuera, llamaría la vida perfecta: un marido apuesto que la quería y ella a él, un loft impresionante en Nueva York y un futuro prometedor en la publicidad, una profesión para la que, no solo parecía tener talento, sino que además le era reconocido. Sin embargo, Megan no se conforma con trabajar en la agencia simplemente porque puede y lo sabe hacer bien, su pasión es ser actriz. No solo necesita trabajar y ser buena en ello, Megan necesita realizarse con algo que la haga sentirse realmente plena, y por perseguir su sueño está dispuesta a rechazar una vida estable en la que no tendría que preocuparse por nada. “I’m so many people” - Sally Draper. Siempre atenta y con ganas de absorberlo todo, Sally Draper se ha cuestionado las normas y se ha rebelado contra lo establecido desde que era pequeña. Es inteligente y analiza lo que hay a su alrededor, intentando siempre formar sus propias opiniones, para convertirse en la persona que quiere ser, sin dejar que sea la sociedad quien defina lo que se espera de ella. A Sally la hemos visto crecer literalmente delante de nuestros ojos y, aunque no nos habría sorprendido que su futuro fuese tormentoso, nos regocija verla convertida en una jovencita serena, a pesar del ejemplo que recibió de sus padres y los adultos en general. Sally procesó todas esas disfunciones y no ha permitido que determinen la persona en la que se convertirá. Es dueña de su destino y sabe que no tiene 15 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com que encajar con un ideal de mujer marcado por la sociedad, porque ella puede ser, y es, al mismo tiempo, muchas personas. Sally es un icono feminista de hoy y, para mí, la verdadera heroína de la serie. “I’m in the persuasion business. And frankly I’m disappointed by your presentation” - Peggy Olson. Todos los personajes femeninos de Mad Men merecen un reconocimiento: no solo los mencionados en este artículo, porque son muchas las que tienen mundo propio en la serie y reflexionan sobre quiénes son y la persona que quieren ser. Weiner podría habernos contado otra historia y, seguramente, nos habría seducido con otros recursos pero, eligiendo darle voz a las mujeres, Mad Men brilla allí donde fallan la mayoría de las series. Aunque en los últimos años ha aumentado la presencia de los personajes femeninos en las series, los problemas de representación continúan. En los mejores casos, no es suficiente con que existan personajes que podamos definir como fuertes, sobre todo, porque esa fuerza tiende a ser confundida con otras cosas. Algunos críticos han empezado a identificar una tendencia que muestra que, si nuestra protagonista es inteligente y tiene carácter, existen muchas posibilidades de que también padezca una enfermedad mental o algún tipo de neurosis que sirva para justificar su complejidad moral y brillantez profesional, tal como lo vemos con Carrie en Homeland, Linden en The Killing o Sonya en The Bridge. Tamara Shayne Kagel lo expresó mejor que nadie en su artículo “On TV Dramas, Men Have Secrets, Women Are Crazy”. El titular ya nos da una idea muy clara de la situación que plantea. En un momento en que el feminismo es un concepto que parece trasnochado porque se supone que todas las batallas que peleaba ya han sido ganadas hace décadas, reivindicar la igualdad sigue siendo un asunto vigente. Y, no nos referiremos al asunto político, ni al social, porque este no es el espacio para hacerlo. Lo que nos atañe, es la representación de la mujer en la ficción audiovisual. Cada año se publican nuevos estudios que demuestran que se continúan perpetuando los estereotipos de género y que demasiadas mujeres interpretan a un personaje sin identidad al servicio del protagonista masculino y no de la historia. Y esto debería preocuparnos, porque los discursos que puedan extraerse de las series de televisión y del cine son formas de ejercer el poder. Las representaciones que los medios de comunicación y la cultura popular hacen de la realidad influyen y condicionan la formación de referentes en el imaginario colectivo. Que se lo digan sino a las mujeres de las que hablaba Friedan. En It’s a Man’s (Celluloid) World, un estudio del Centro para el estudio de la mujer en el cine y la televisión de San Diego, se analizó la representación de los personajes femeninos en el Top 100 de películas estrenadas en 2013. Algunos de los datos que aporta el estudio afirman que: sólo el 30% de personajes con diálogo son 16 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com mujeres y sólo un 15% son protagonistas. Es curioso que, siendo una batalla ganada, aún tengamos que seguir hablando sobre ello. Pero, por lo visto, nunca habrá suficientes personajes masculinos en las pantallas. Hace poco apareció un artículo en The Atlantic que critica la serie Orange is The New Black porque no representa de forma correcta la cruda realidad de las cárceles para hombres: “Why should OITNB, unique in being devoted to women, bother with more men? The reason: While media is full of men, real-life prisons are even more so”. El argumento de su autor, Noah Berlatzky, es que, si bien las series de televisión y el cine están repletos de hombres, las cárceles de Estados Unidos también, y debería hablarse de ello. Aunque la serie en cuestión, curiosamente, esté ambientada en una cárcel para mujeres. Ese punto de vista explica muchas cosas. La triste realidad es que los personajes femeninos interesantes y complejos continúan siendo una especie tan extraña en las series de televisión, que nos sorprendemos cuando alguno aparece en pantalla. Seguiré reivindicándolos hasta que algún día, espero que no muy lejano, simplemente tengamos que maravillarnos por los viajes que tengan en las historias y deje de ser una sorpresa su mera existencia en ellas. VALENTINA MORILLO Periodista con experiencia en producción de cine, consultoría de guiones y social media. Es autora del blog Al final de la escapada, 50% del podcast Del sofá a la cocina y redactora en la sección Serie Adictas de la revista Cuore. Twitter: @thursnext 17 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com MÁS DRAMA, POR FAVOR POR PILAR DE MIGUEL En Corea del Sur, la parrilla televisiva no difiere mucho de otras: programas de variedades, musicales, las noticias y, por supuesto, los dramas. Estos últimos son las series de ficción que acostumbramos a ver, pero existen ligeras diferencias respecto al resto del mundo. Corea comenzó a incluir en su programación las series en los años 60, pero no fue hasta los años 90 cuando se adoptó el formato que se utiliza ahora, aunque sí se ha mantenido a lo largo de todas estas décadas la particularidad de que tengan, mayoritariamente, nada más que un director y un guionista. Aquí comienzan las diferencias con las series occidentales, ya que en nuestra mitad del planeta lo normal es que de la tarea de escribir el guión se encarguen un grupo de guionistas y para colocarse detrás de las cámaras se recurre a varios directores, llegando incluso a haber uno distinto para cada capítulo. Otra de las diferencias es la duración de las series. Si bien estamos acostumbrados a ver series que se prolongan año tras año, en Corea los dramas constan solamente de una única temporada. Con una media de 12 a 24 capítulos, no se suelen alargar a no ser que sean de gran éxito entre el público y sea éste el que lo demande. Eso sí, cuando digo "alargar" me refiero a un capítulo especial, pero más allá de eso no se realizan grandes extensiones en las historias. Con las telenovelas históricas cambia 18 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com un poco y la mayoría suelen alcanzar la cincuentena de episodios (en ocasiones han llegado a los 200), pero siempre todos en una sola temporada del tirón. La emisión es igual al resto del mundo, ya que lo común es que las series se programen una vez por semana, aunque de vez en cuando se llegan a emitir dos veces por semana. Las series que sí que alcanzan los 200 episodios se dejan para la emisión diaria, a modo de telenovela iberoamericana. Además, una vez que una se termina, a la semana siguiente ya hay otra que reemplace ese hueco. El flujo de series televisivas es constante, no existen un parón de meses en los canales de televisión como podemos ver en España o Estados Unidos. Hay una renovación continua y mientras unos se emiten, otros se filman, lo cual es un fiel reflejo de la la cultura del pali pali (rápido rápido) y no se puede esperar otra forma de actuar: todo es para anteayer, y la programación televisiva, por tanto, también. En cuanto a la temática, abundan los dramas de corte romántico principalmente, aunque en ciertas ocasiones se puede observar una tendencia en la similitud de tramas de algunos según lo que se ponga de moda, pero el tipo de series que nunca fallan son las históricas. Los dramas históricos son conocidos como sageuk y gustan bastante al público en general. La afición de los coreanos a las series históricas tiene su razón. Corea del Sur es un país que se ha hecho a sí mismo en un muy poco tiempo y su época más preciada y más larga es la Era Joseon, una etapa que cubre la mayor parte de la historia del país, desde finales del siglo XIV hasta principios del siglo XX. Con 500 años y hasta 27 reyes, no es de extrañar que los guionistas encuentren historias y tramas palaciegas que transformar en series. Esta época fue además la de mayor esplendor y crecimiento en literatura, ciencia y comercio, por lo que también es una gran fuente didáctica. Entre los años 60 y 90, los dramas estaban centrados sobre todo en las batallas, la corte y las políticas de palacio, ya que iban dirigidos a un público masculino. Sin embargo, a principios del 2000 empezó el gran auge del formato ya que comenzaron a tener en cuenta al público femenino, incluyendo tramas en las que incorporaban a la clase baja, a las mujeres, situaciones de lo más común en la vida diaria y, poco a poco, dándole ese toque de fantasía con los romances. Estos personajes, normalmente ignorados en los anteriores sageuk, comienzan a tener relevancia especial y se convierten en protagonistas que demuestran cómo, con esfuerzo, toda meta es alcanzable. En una sociedad en la que prima el éxito laboral, extrañamente se asociaba esto exclusivamente al público femenino, cuando son ellas, en proporción, las que más se quedan siendo amas de casa. Pero, aún así, ¿por qué tienen tanto éxito los dramas históricos? Principalmente, por el reparto. Los actores coreanos de gran fama atraen a muchísimas mujeres. A día de hoy no es raro ver a un idol (cantante, modelo o actor juvenil), protagonizando o secundando una serie de estas características, por lo que las adolescentes acuden en masa a la televisión. Pero no sólo eso, sino que también los 19 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com guionistan tienen gran peso. En numerosas ocasiones hay más expectación por los autores del drama que por los intérpretes, ya que estos se conocen después de que el proyecto se haya puesto en marcha y se haya comenzado a publicitar. También influye el hecho de la ambientación histórica, algo que a los coreanos les suele gustar de entrada sólo por eso. En Corea hay un gran sentimiento patriótico y mucho orgullo respecto a su pasado y su historia, dada su rápida evolución cultural, económica y social si se compara con otros países. Teniendo en cuenta que además ha estado durante años bajo dominio e influencia de China y Japón, no es de extrañar que el patriotismo coreano haya calado tan profundamente entre la población. En resumen, teniendo en cuenta el contexto social favorable y sumándole una historia interesante y un buen elenco, este productos cuentan desde el principio con varios puntos a favor y unas posibilidades muy elevadas de tener éxito. Además, la Era Joseon tiene grandes figuras históricas. No sólo los propios monarcas son ampliamente conocidos, sino que en ocasiones aparecen personajes de su círculo que contribuyeron de alguna manera a la historia coreana, como emperatrices, reinas, militares, oficiales o, incluso, personajes que no pertenecían a la aristocracia. Por otra parte, también es reseñable que se utilice un lenguaje arcaico, libre de los anglicismos que llenan el idioma coreano actual. Esta particularidad, junto con el hecho de que tratan al detalle guerras, intrigas políticas, militares o sobre los propios reyes, son alicientes más que suficientes para que la gente de mayor edad se sienta "cómoda" viendo estas series. En un país con 50 millones de habitantes y un ritmo de envejecimiento imparable (se estima que en el 2017 el 17% de los coreanos tenga más de 65 años), no es de extrañar los elevadísimos ratings de algunos dramas. Así, sumando varias franjas de edad distintas gracias a unas u otras característica, prácticamente el país entero se puede sentar a la vez frente a la pantalla para disfrutar del drama. Por si fuera poco, todo en los sageuk es de proporciones épicas, desde la colorida vestimenta hasta los escenarios (la mayoría de ellos son reales, ya que se conservan muchísimos templos) y sin olvidar las bandas sonoras. Todo ello, sumado a los guiones llenos de tragedias que salpican la excesiva e irreal felicidad (son muy comunes las historias donde una persona con poder puede cambiar el rumbo entero no sólo de una familia, sino de un pueblo), genera una poderosa atracción hacia todos los posibles espectadores. A decir verdad, son muy dados al dramatismo y la exageración, pero no exclusivamente con las series históricas. Además de narrar la historia coreana, en los guiones también se advierte la intención de enseñar valores, como la importancia y el poder de la educación o las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres (esto último daría para una tesis por sí sola). Por otra parte, dada la cantidad de series que se emiten, muy pocas han podido llegar a decir que han sido grandes éxitos. Eso sí, en algunos casos, debido a las 20 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com altas audiencias, algunas de estas series se han convertido en verdaderos exitazos a nivel nacional y, en algunos casos, han saltado las fronteras y su impacto a alcanzado a multitud de países que han emitido en sus canales estos dramas. Esta internacionalización no ha hecho sino aumentar la fama de los dramas históricos, que aunque puede parecer que se trata de una burbuja, no parece que vaya a estallar fácilmente. Si nos centramos en las cifras, desde los años 80 las televisiones coreanas han producido más de 100 telenovelas de este género, de las cuales aproximadamente 85 han sido emitidas a partir del año 2000. Solamente trece de ellos han hecho cifras récord de audiencia y se han convertido en verdaderos pelotazos televisivos, aunque muchos de ellos resisten en la memoria del público a pesar de no tener grandes números detrás. Lo realmente llamativo es que las series que mejores datos de audiencia han obtenido se han emitido en la última década, cuando la producción televisiva y la competencia entre cadenas está siendo mayor que nunca (por ejemplo, en el 2012 se produjeron una docena de dramas históricos). El ejemplo más reseñable es Una joya en el palacio, un drama que no ha sido superado por ningún otro. Con una audiencia del casi 58% se ha convertido en una de las series de referencia en esta temática. Hay que tener en cuenta que los surcoreanos consideran un rating alto a partir de 25 puntos, y en este caso lo dobla. El drama está basado en una figura histórica descrita en los Anales de la Dinastía Joseon y en diversos libros de medicina de la época, la médico Janggeum, primera mujer en desemepeñar el cargo de Médico Real en esta dinastía. Concretamente, el periodo que abarca incluye los reinados Seongjong (1457-1494), Yeonsan-gun (1494-1506) y Jungjong (1506-1544), lo que da una idea del promedio de años que los gobernantes estaban en el poder. Ha tenido una gran expansión internacional y ha llegado a emitirse en 91 países distintos de Europa (entre ellos, España), América del Norte, América del Sur, Oceanía y Asia. De hecho, la propia Oficina de Turismo de Corea ha decidido utilizar algunas de las localizaciones del rodaje como atracciones turísticas e incluso ha creado un parque temático. Pero no sólo consiguió eso, sino que el impacto de la serie fue tan grande que provocó un interés repentino en la cocina tradicional y local, constantemente se le hace referencia en dramas posteriores y se ha realizado un musical teatral. Además, se ha producido un spin-off en animación y está el planteamiento de crear una secuela, lo cual significaría toda una excepción en el género el plantearse hacer una segunda temporada. Opening de Una Joya en el Palacio: https://www.youtube.com/watch? v=_92j9P7ja3k El que le sigue es The Moon Embracing the Sun, ambientado en la dinastía Joseon pero con una trama fictica y, a priori, nada histórica: una historia de amor entre un rey que no existió y una mujer chamán (una posición considerada como el estrato social más bajo en aquella época). Con toques de fantasía e intrigas 21 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com palaciegas, el drama alcanzó 47 puntos de rating y desde entonces se le conoce como El Drama Nacional, título que no deja de ser curioso que le otorgaran a éste pero no a Una joya en el palacio, que tuvo mucho más éxito. Todo sea dicho, contó con la ventaja de que el protagonista era un actor juvenil ídolo de adolescentes y que estuvo basado en una novela de un conocido escritor que ya había inspirado otra telenovela histórica anterior, por lo que seguramente ambos factores influyeron bastante en que se le diera el mencionado reconocimiento. También traspasó las fronteras coreanas y consiguió emitirse en otros 8 países, además de que se realizó un musical a principios del 2014 que duró un mes. Teaser de The Moon Embracing the Sun: https://www.youtube.com/watch? v=30xUmJPWH_k El tercero más visto en los últimos años se sale bastante de la norma general. La reina Seon Duk nos presenta una historia fuera de la era Joseon, concretamente del siglo VII, y es el primer drama que representa esta época. En él se cuenta que, a falta de varones, el rey nombró a su hija como sucesora (algo nada habitual) y se convirtió en la primera mujer que gobernó el Estado de Silla (uno de los tres que conformaban los Tres Reinos por aquellos años) y en la segunda soberana en la historia del este asiático. A las dificultades de ser mujer por aquellos años se le sumaba el hecho de que fueron momentos de rebelión y lucha con el reino vecino, pero la reina lo usó en su favor durante sus 14 años de reinado. Realizó grandes construcciones budistas, envió jóvenes a formarse en las artes marciales en China y construyó el primer observatorio astronómico que hoy en día, es un tesoro nacional del país. Visto así, no es de extrañar la curiosidad y la admiración por conocer más la historia de esta mujer y monarca que hizo notables avances en Corea. Fragmento del primero capítulo de La reina Seon Duk: https:// www.youtube.com/watch?v=DSBpEIZ7bUc Otra de las series notables, y en este caso no sólo por su audiencia, fue The Legend, también conocida como Story of the First King's Four Gods. Este drama también posee el reconocimiento de haber sido el que mayor sueldo le pagó al protagonista masculino, Bae Yong Jun, que se llegó a embolsar 180.000 euros por episodio. La fama de Bae es tal que se le considera el número uno como artista de la Ola Coreana -se le llama así al éxito que está teniendo Corea a nivel mundial en diversos campos artísticos-, así como el padre de la actuación moderna. Además, este trabajo supuso su vuelta a la televisión tras varios años, así que la inversión realizada fue enorme pero también fue enorme la expectación que se generó. The Legend se basa en la leyenda de Dangun y Gwanggaeto de Goguryeo. Dangun fue el fundador del primer reino de Corea, alrededor del siglo IV. Lo llamativo en este caso es que se añadió mitología coreana para darle ese toque de fantasía que tanto gusta. Aquí se combinaba por primera vez a un rey con los cuatro dioses asociados a criaturas mitológicas, ya que este monarca es considerado 22 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com generalmente como uno de los grandes gobernantes que tuvo el país y esos cuatro guardianes estaban grabados en su tumba, de modo que se incorporaron al drama como inspiración histórica. Su éxito llevó a la emisión en países cercanos, la edición de una novela, la publicación de un manga y hasta la producción de un musical en Japón. Curiosamente, la serie tiene solamente elementos mitológicos originarios de China que más tarde Corea asimiló como propios y, por tanto, todo queda bastante lejos culturalmente del país nipón... Un país con el que, a día de hoy, no son pocas las disputas políticas a las que se enfrentan constantemente pero que no parece afectar lo más mínimo a la gran aceptación que se tiene por la televisión coreana. Opening de The Legend: https://www.youtube.com/watch?v=oJAro4zDGjE Actualmente no es raro que haya dramas románticos o de fantasía con parte de la ambientación en la época Joseon, por lo que se mantienen vestimentas, costumbres y lenguaje antiguo combinado con la sociedad moderna como una manera de enganchar al máximo número de público distintos y no sólo a una franja. Fruto de este modelo de atrapar al máximo público posible nos encontramos con ejemplos como Queen Inhyun's Man, You Came From the Stars o Rooftop Prince, todos ellos ambientados en el Seúl actual pero con viajes en el tiempo de 300-400 años que llevan a los protagonistas a la época feudal (principalmente en la era Joseon), conviviendo así entre dos eras y teniendo que decidir por amor. Teaser de You Came From the Stars: https://www.youtube.com/watch? v=qqelajyta78 Teaser de Queen Inhyun's Man: https://www.youtube.com/watch?v=-3v9o3QmcQ De momento no parece que la racha de dramas históricos vaya a terminar, porque aunque este año se hayan emitido pocos, hay varios planeados y queda todavía medio 2014 para seguir con la tendencia. Eso sí, parece que poco a poco van dejando paso a las series médicas y policíacas... Pero esa, es otra historia. PILAR DE MIGUEL Apasionada de todo lo relacionado con Asia, estudió Comunicación Audiovisual y trabaja como fotógrafa y escritora. Creó y administró durante 3 años el ya extinto blog de cine Vescine y actualmente está escribiendo su primera novela. Puedes leerle y ver algunas de sus fotografías en Naturpixel y en su web personal, pilardemiguel.es Twitter: @PilarM_ 23 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com SO EXPENSIVE TO BE A BROOKLYN HIPSTER POR MARC MUÑOZ Ni el Greenwich Village de Friends ni el West Village de Carrie y su grupito de amiguitas pijas de Sexo en Nueva York. Ahora lo más molón del mundo es vivir en el norte de Brooklyn como bien saben las cuatro chicas de Girls. Sin embargo permitirse vivir en el epicentro de la modernez está al alcance de pocos bolsillos, de ahí que la cultura hipster esté migrando hacia barrios colindantes. ¿Tendrá algo que ver con ello el éxito de Lena Dunham y su show? Nos infiltramos en la zona para responder a ésta y otras preguntas… Abandono España con el hartazgo de la palabra hipster instalada en mi corteza, no hay ningún coloquio en la España del 2014 que esquive su uso. Coño, hasta mi madre utiliza la maldita palabreja. Ese atracón, y otros (no… no vayan a pensar en el aspecto laboral, en el comprobar cómo mes a mes la mitad de mi ridículo salario termina abocado a las cuentas del estado en lugar de engrosar una paupérrima cuenta bancaria. Nah, para nada) motivan el exilio, pero va y no se me ocurre otra que recalar en el epicentro del movimiento, en su cuna, en la tierra de Lena Dunham y la serie hipster por excelencia (con el permiso de Portlandia): Brooklyn, NY. 24 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com Gentrificación Aquí lo hipster no es una tendencia, una moda, un comodín lingüístico, un capricho ornamental para acudir al Primavera Sound y ser el más cool. Aquí eso (me niego a repetir la palabra con la misma frecuencia que se usa en España) es la doctrina dominante. Y su feudo principal se halla en Williamsburg, digamos que el equivalente hipster (mierda, ya estamos otra vez) a Desembarco del rey. Pero la religión se ha expandido fuera del barrio más de moda de Brooklyn, ya se pueden ver vestigios importantes en Bushwick, Dumbo y Greenpoint, para temor de población afroamericana, latina, judíos jasídicos y polacos. Porque sí, y perdonadme que vuelva a pensar en Juego de tronos, pero la zona se ha convertido en una guerra silenciosa, invisible, sin sangre pero sin cuartel, para intentar apropiarse del territorio, expulsar a la población residente de toda la vida y a los molestos inquilinos que tiene la desfachatez de tener alquileres bajos, con el fin de asentar un feudo que haga sacar humo a la caja registradora del tío Sam. Las dos caras de Williamsburg, la antigua y la moderna, colisionan en muchos cruces ¿Y cómo se hace eso? Pues con la presión inmobiliaria. Ahora que el recuerdo de Inside Job empieza a estar borroso, coloquemos una mina de oro aprovechando que la palabra hipster está en boca de todos, y del efecto llamada masivo que provoca la simple pronunciación de Brooklyn a todo aquel con ínfulas creativas y siervo de lo cool. Han pasado solo cuatro años desde mi última peregrinación a la cuna hipster, y os puedo asegurar que el panorama es algo distinto. Los graffiti, los sneakers colgados sobre las líneas eléctricas, la abarrotada línea L, los bares de moda que regalan pizzas y que te retan a jugar ebrio al mini golf o a recreativas de los 80’s, los restaurantes de gastronomías procedentes de todos los puntos cardinales (sí, hay etíopes y nigerianos cuyo precio del menú superan todo el 25 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com producto nacional bruto de esos países), los flea market, las tiendas vintages, las fiestas en azoteas, y todo lo que aparece en el video siguiente sigue ahí, pero ahora mezclado con Real Estate de lujo, edificios de obra nueva de considerable altura, mujeres adineradas paseando su mascota con su visible tatuaje a modo de emblema que señala su pertenencia a la tribu allí asentada, tiendas chic que parecen sustraídas del Upper West Side, pero sobre todo lofts, apartamentos y habitaciones a un precio desorbitado. O aún con una lacra peor… los tour turísticos. https://www.youtube.com/watch?v=Q2poC56ycWA Una metamorfosis urbanística que en realidad no empezó en el 2010, sino bastantes años atrás, tal y como apunta Brian Chidester, editor en The Deli, una revista articulada alrededor de la escena artística y cultural de Brooklyn: “A mitad de los años 90s solo una pequeña oleada de gente había abierto camino hacía Brooklyn, pero su motivo era simple: en el Lower Manhattan, desde largo tiempo el área de mayor esencia creativa de la ciudad, se dispararon los precios, haciéndolos inalcanzables. Williamsburg – al estar cerca de Manhattan, justo al lado de un paseo marítimo, por donde pasa una de las líneas de metro más importantes (L train) y aún así muy barato para alquilar un espacio – resultaba el sitio natural para que los artistas se asentarán”…”Entonces Williamsburg se convirtió en el sitio deseado para vivir porque se produjo allí una explosión cultural a finales de los 90’s que permaneció hasta justo antes de la gran crisis financiera del 2008.”, apuntilla Brian. En primer plano las antiguas fachadas del barrio. Sobre ellas sobresale un rascacielos nuevo. Pero la situación dista bastante de la del 2008, tal y como me confirma Imani Henry, un afroamericano de 40 años natural de Flatbush (Brooklyn), marxista, 26 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com antiguo punk que solía liarla por Williamsburg y cuya zona ahora no pisa ni por asomo. Imani está al frente de la organización Equality for Flatbush y se encarga precisamente de denunciar y hacer frente a todo el mobbing inmobiliario que está transformando la fisonomía de los barrios de clase media y pobre de Brooklyn en aras del desembarco de capital de inversión de la gente que maneja la pasta. “Brooklyn está sufriendo un columbusing”, un nuevo vocablo que se utiliza para describir este supuesto redescubrimiento de la zona por parte de algunos. “Tratan ahora a Brooklyn como un sitio inexplorado, por descubrir, que es super cool, cuando nosotros llevamos viviendo aquí por muchas décadas y se supone que no era así. Pero pensamos que ha sido siempre un sitio increíble, muchos antes de que la gente rica se mudará aquí y nos redescubriera la zona”, señala Imani. ”La gentrificación consiste en bancos, empresas e inversores empaquetando tu barrio de una manera que sea atractiva para atraer a nueva gente a vivir. Están incluso cambiando los nombres de algunos barrios. Ahora por ejemplo el sur del Bronx se le llama Southbro, lo que las agencias inmobiliarias definen como Central Park West es en realidad, y ha sido siempre así, Harlem West. Y Bushwick lo han dividido en dos para bautizar una parte de éste como East Williamsburg.” Unas sneakers colgando de unas líneas eléctricas, una imagen que se repite por todo Brooklyn y también por muchas ciudades. Diáspora hipster 2.000, 3.000 o 4.000 dólares al mes de alquiler han terminado también por agujerear los bolsillos de los pantalones de pitillo de los hipsters menos adinerados, fauna boho y artistas (¿acaso es posible diferenciarlos?) que se cruzan por las calles de la zona y que andan constantemente preocupados por no ser engullidos por la ola mainstream que invade la zona (la peor de sus pesadillas). Y que como buenos 27 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com new yorkers emplean 6 días a la semana a compaginar varios trabajos (normalmente el artístico con aquel detestable y vergonzoso que les permite traer el pan a la mesa) para terminar viendo como su principal ingreso económico se lo traga el alquiler. Algo que ha provocado un fenómeno migratorio hacía otros rincones de Brooklyn. “Clinton Hill, Bushwick, Greenpoint, Bed-Stuy, Crown Heights. Alguna gente se está mudando hacia Flatbush. DUMBO y Park Slope que siempre han tenido los precios altos, incluso antes que Williamsburg. Bensonhurst y Red Hook se barajan como los sitios donde podría estallar la próxima llama creativa y cultural. Pero ahora mismo Bushwick es el nuevo epicentro creativo”. Tal y como indica arriba Brian la vecina Bushwick, para temor de la población latina, se ha convertido en la principal tierra de acogida de los cansados, arruinados o asqueados de Williamsburg. Este barrio colindante se está asentando como la alternativa propicia para artistas y creativos, que quieren seguir desarrollando su vena artística en lofts y apartamentos ajustados a sus bolsillos. De hecho no son pocos los intentos en esta zona de preservar esa llama creativa que se extendía debajo del puente de Williamsburg y que parece haber sido extinguida con el boom inmobiliario. Pese a la cercanía, Bushwick respira el bullicio creativo asilvestrado y libre que alguna vez tuvieron las zonas de Williamsburg y Greenpoint. Hay locales y garitos de esos impregnados del tufillo característico de lo que la fauna nocturna conoce como antro, esos en los que las suelas de los zapatos quedan enganchadas en el suelo, y da igual si la cerveza la has adquirido en el local o las has robado en el Deli de al lado. Hay un intento de avivar un espíritu creativo que destaque en un barrio cuyas zonas limítrofes no pasan por figurar en ninguna guía turística. De hecho, la estampa por la parte baja es la de jóvenes conviviendo con familias latinas y población afroamericana de pocos recursos, o lo que es lo mismo… calles solitarias, infestadas de ratas y sonidos constantes de las sirenas de los coches de la NYPD. Todo ese aire del Brooklyn prohibido, del de toda la vida, el genuino, el de las zonas no explotadas por inmobiliarias e infestadas de negocios trendy, le aporta ese plus que buscan los que denuncian una pérdida de identidad de la ciudad y la zona. El Brooklyn de Lena Dunham Por mucho que los críticos defensores de Girls alaben el realismo de la serie y la proximidad con la que Lena Dunham retrata el angst y los problemas de la juventud que anda en la veintena, un mes por el barrio de Greenpoint –que es donde se ruedan la mayor parte de los exteriores– es suficiente para comprobar que su visión, como mínimo, resulta sesgada. Poco rastro, por no decir ninguno, de la presión inmobiliaria que afecta a hipsters y no hipsters, ni un fotograma de la comunidad polaca que reside en la zona, poca huella de la diversidad del barrio, tan solo instantáneas con filtros que parecen más óptimas para acumular likes en Instragram que en dibujar un retrato cercano y veraz de la zona. Retazos del 28 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com Brooklyn más cool a los que Dunham recurre, se recrea y los barniza con su peculiar, efectivo, y a ratos, hilarante humor. Algo que Imani interpreta de este modo: “Una serie como Girls puede transmitir una idea de persona viviendo en Nueva York, la de gente blanca en sus veinte y tantos viviendo en medio de Brooklyn, pero no creo que dé la idea más aproximada de lo que es la realidad. Me gustaría que Lena imprimiese a la serie ese componente más social, me encantaría que toda su crew fuera contratada en Brooklyn, o que aparecieran personajes de color en la serie. Una sola línea de guión sobre la gentrificación en Brooklyn, o sobre el racismo de la gente latina o de color en Bushwick y Williamsburg. Eso sería increíble.” Otra estampa característica de la modernez de Brooklyn ¿Es entonces la de Lena una mirada edulcorada de la realidad? Sí, y no. Por una banda resulta notorio el atino con el que Lena es capaz de desenmascarar las relaciones humanas, la desfacción de una generación, las relaciones exprés, la adición a las nuevas tecnologías, la evasión a través del cóctel de drogas y sexo – este último punto tratado con valentía y sin pelos en la lengua, lo que al principio levantó fuerte polémica, de la que sin duda se habrá beneficiado la HBO con los informes de rating. Ya en el primer capítulo de la serie, Lena, a través de su personaje, Hannah, se lanzó un auto objetivo que parecía inalcanzable. En palabras de su alter ego en la ficción, aspira a convertirse en la voz de una generación, o como mínimo, en una voz de alguna generación. Y cuatro años después de ese piloto parece haber alcanzado tamaño objetivo, al menos para la generación millenial, para ciertos jóvenes que se mueven entre los 20 y los 35, adquiriendo con ello un estatus envidiable e inimaginable para alguien que recién ha cumplido los 28 años. Y en buena parte gracias a un estilo fresco, desenvuelto, sin tabúes, directo y rompedor, especialmente a la hora de abordar las relaciones sexuales. 29 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com “Girls no recurre a la moralización para demostrar algún aspecto de la generación actual. Juega con cosas muy realistas y ha derribado algunos muros en la ficción televisiva”, opina Brian. Y en cierta manera, de modo casi residual, Lena recoge la nueva realidad del barrio, porque tanto Hannah como Jessa pertenecen al grupo de jóvenes de vida bohemia y aspiraciones artísticas que se ven obligadas a desempeñar trabajos roñosos (bueno Jessa más que trabajar practica el couchsurfing), mientras que en el otro lado, con Shoshanna y Marnie, sobresale el componente posh, ese linaje procedente de Sexo en Nueva York –en el piloto hay un guiño a la serie de Sarah Jessica Parker, precisamente a través de Shoshanna y un póster de esa serie que cuelga en su habitación– que viven la experiencia más transgresora de sus vidas poniendo su refinado culito en Brooklyn. Esa estampa es bastante acorde con la realidad que he ido respirando por mis orificios nasales durante estos días. Palabra. Pero por otro lado, y eso es algo que se hace palpable a medida que pasan las temporadas, Lena ha decidido entroncar la historia de Hannah, y la de sus tres inseparables amigas, en los cauces del cuento, un cuento de ornamentos románticos. De ahí probablemente la desviación de su mirada, de su foco centrado en las particularidades que encajan en el relato de la aspirante a escritora malviviendo en la zona molona de Brooklyn, como tantas otras personas de carne y hueso que se levantan a las 7 de la mañana a diario para coger el tren rumbo a Treblinka Manhattan. Pero un momento… ¿era esa la cuestión planteada? Más bien no, el planteamiento inicial era si la serie había actuado como faro de la zona para los peregrinos hipsters, y si había favorecido de algún modo a acrecentar la burbuja del barrio. A lo que Imani parece tener una respuesta tajante: “Estoy harto de que se quiera buscar culpables de la situación. No tiene nada que ver con individuos que triunfan con un show o con hipsters que intentan encontrar un lugar seguro para vivir y tomarse una cerveza después del trabajo. No, una vez más los responsables de todo esto hay que encontrarlos en las grandes corporaciones y bancos. Chase Manhattan, Bank of America y City Bank, ellos son los verdaderos responsables de la transformación de nuestros barrios”. 30 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com Un edificio en construcción tras haber demolido el antiguo Aunque en cierto aspecto, y más allá de los fans y haters que tiene la serie (numerosos a ambos lados), y ya lo suelto como una impresión personal sin nada que la respalde, sí que tengo un poco la sensación de que el éxito de Lena Dunham con su producto estrella provoca influjos idealizados entre miles de jóvenes, tanto ellas como ellos, cuya empatía con los personajes y sus inquietudes los han hecho partícipes del cuento diseñado por la prodigiosa y joven Dunham. Además, apuesto el ridículo contenido de mi cuenta corriente a que la serie terminará con un happy end sonado. Un cuento que trasladado al mundo real hemos comprobado de primera mano que no es del todo exacto, pero sí lo suficientemente atractivo y vistoso para que medio mundo conozca y centre su atención en el norte de Brooklyn. La prueba más sangrante son los tours turísticos que ha montado una agencia para seguir los pasos de Hannah y sus amigas. Sí, tal cual, estacada y punzón a Greenpoint, tal y como hicieran con Sex and the City para desespero de los vecinos de Perry Street lanzados a noches de insomnio, prozac y otras sustancias ante la avalancha de hordas de curiosos. Una vez más nos han vuelto a endosar lo del sueño americano para hacer un negocio… un gran negocio. MARC MUÑOZ Cinéfilo, seriéfago, melómano y gamer. Es el creador del site El Destilador Cultural, donde escribe a diario desde el 2009. Ha colaborado en medios escritos como Hmagazine y Calle20. Actualmente compagina su rol como "El Destilador" 31 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com escribiendo sobre música en Neo2, sobre cine, series y música en Zona de obras y VICE, y exclusivamente sobre series en la web Serielizados. En 2014 hizo sus primeros pinitos en el mundo del audiovisual co-dirigiendo un videoclip para la banda barcelonesa Lasers. Twitter: @eldestiladorc 32 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com LA SUCIEDAD AMERICANA POR DANIEL LÓPEZ La ilusión del sueño americano y de las clases sociales en It's Always Sunny in Philadelphia El pasado 10 de julio se anunciaron, un año más, las nominaciones a los premios Emmys, los premios americanos del mundo de la televisión con más fama, quizá, del mundo. Iba a decir con más prestigio, puede. Desde luego la credibilidad, rigor y seriedad, se pueden poner más entredicho, con nominaciones por inercia, por nombre y demás afectaciones que suelen aparecer en, básicamente, en todos los premios conocidos. En esta ocasión, hemos tenido, en la categoría de “Mejor Comedia” (Outstanding Comedy Series), las nominaciones de The Big Bang Theory, Louie, Modern Family, Orange Is the New Black, Silicon Valley y Veep. Y, un año más, después de 9 temporadas (la serie ha sido renovada hasta la 12ª y empezará a emitir su 10ª en enero de 2015), It’s Always Sunny in Philadelphia ha sido ignorada. De hecho, tras navegar por las 43 páginas de nominaciones en todas las categorías, la serie solo ha obtenido una dentro de la “siempre llamativa” categoría de Outstanding Stunt Coordination For A Comedy Series Or A Variety Program, algo así como “Mejor coordinador de dobles en una comedia o programa de variedades”. 33 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com Es más, desde que debutó en el canal norteamericano FX en 2005, la comedia solo ha ganado un premio, en 2011, un “prestigioso” Satellite Award, que entrega, al igual que en el caso de los Globos de Oro, una asociación de periodistas extranjeros trabajando en los EE.UU. (la International Press Academy). En total, en estos 9 años, y contando la última e importantísima nominación del pasado 10 de julio, la serie solo ha sido nominada a 6 premios. Sin embargo, esta comedia de culto (es decir, con poca audiencia, fervorosos fans y el favor de la crítica), sigue siendo una de las mejores emitidas en el panorama de la televisión americana, siempre aplaudida por los críticos del “país más importante del mundo”. ¿A qué se debe este desequilibrio? ¿Qué impide a IASIP (la llamaremos así a partir de ahora) recibir un reconocimiento más amplio? De eso, al mismo tiempo que analizo la serie en sí y os, espero, animo a verla, quiero hablar aquí con vosotros. Primero, empecemos con lo básico, el quién y el qué. IASIP parte de una idea de Rob McElhenney y Glenn Howerton, que plasmaron con ayuda de Charlie Day en un DVD que se convertiría, de algún modo, en su carta de presentación ante las cadenas de televisión. Visto el DVD y sin muchas más explicaciones, FX, que suele tener una buena política de dejar libertad a sus creadores (libertad que aumenta exponencialmente según baja el presupuesto de sus obras), encargó una primera temporada. En el piloto, los propios creadores actuaban, escribían y dirigían, algo que se ha mantenido constante durante la serie (quitando en las labores de dirección), donde los protagonistas y responsables de la misma siempre han sido los creadores, lo que siempre ayuda a bajar el presupuesto de una serie que ya de por sí es bastante barata de producir (o lo era, porque con el paso de los años ha aumentado con el caché de los actores). https://www.youtube.com/watch?v=q-MKZ847gIQ La serie, básicamente, sigue la vida de cuatro amigos propietarios y únicos empleados de un bar en Filadelfia: Mac (Rob McElhenney), Dennis (Glenn Howerton), Charlie (Charlie Day) y Dee (Kaitlin Olson), a los que después se unirá en personaje de Frank (interpretado por Danny DeVito), una de las muchas mejoras que tuvo la serie al pasar de su primera a su segunda temporada. Sobre el papel, nada nuevo. Pero la temática sin tapujos de la serie (cáncer, racismo, armas, sexualidad, drogadicción, abusos a menores, clase, religión o aborto son tratados en la serie, entre otros, a menudo) y, sobre todo, su incondicional compromiso por mantener a sus personajes de principio a fin como egoístas, incultos, irrespetuosos y dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quieren (casi siempre mejorar socialmente y el dinero que conlleva), es lo que hacen de la serie algo único. Puede que en la propia descripción de lo que es la serie, tengamos ya varias respuestas a por qué la serie no se puede anunciar como “multipremiada”: los temas tabú en los EE.UU. asustan, más si tienen componentes religiosos; los protagonistas no son “agradables” para el espectador, no aprenden las clásicas lecciones y solo miran por su propio bienestar; muy poca gente ve la serie, no suele llegar al millón de espectadores en directo, y menos en el caso de los votantes de premios como los Emmys (cosa que comparte 34 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com con una ilustre como The Wire, una de las mejores series de la historia y que solo fue nominada 2 veces, nunca como mejor drama o por sus actores, en esos premios) … Pero, yo creo que lo que más asusta y ahuyenta a las masas de la serie es que, con frecuencia, resulta el reflejo de lo que nadie quiere ver (o incluso admitir que existe) en la sociedad americana así como la futilidad y corrupción a la que se ha visto sometido el “sueño americano”. Y es que, entre muchas constantes, si hay algo que me llama la atención que se puede respirar a lo largo de la serie, es que sus protagonistas se han tomado muy en serio su propia versión del sueño americano: si este está basado en que la libertad incluye la oportunidad de prosperar y triunfar y ascender dentro de los escalafones de la sociedad mediante el trabajo duro, ellos simplemente sienten de forma innata que tienen el derecho a todas esas cosas obviando esa última parte sobre el trabajo. Engañar, estafar, aprovecharse de otros, tratar de hacerse famosos, aprovechar la política o la crisis, todo vale para conseguir lo único que puede conseguir su felicidad: el dinero. Dinero que, claro, es un medio para salir de su posición en la sociedad y poder tratar a los demás como inferiores. A esta generalidad hay que hay hacerle dos apuntes. Primero, que los hermanos Reynolds, Dennis y Dee, ya creen que están un escalón (o varios) por encima de sus amigos: viven en la ilusión de que son mejores porque crecieron en un entorno más privilegiado y tuvieron acceso a más educación, y actúan como si su situación actual fuera, de algún modo, la misma, manteniendo sus mismas visiones sobre cómo debe ser su vida. Son unos personajes anclados en el más absoluto delirio de grandeza, seguros de que tienen derecho a una vida mejor y a que todos los privilegios de su infancia continúen con ellos a pesar de no hacer nada por conseguirlos. https://www.youtube.com/watch?v=OR4zefzP7d0 El otro apunte es curioso. He dicho que todos los personajes son egoístas, no trabajan para conseguir lo que quieren y solo están motivados por su ambición, sus ganas de prosperar en la sociedad y el dinero. Desde mi punto de vista, eso no es del todo cierto. A lo largo de las temporadas, hemos podido ver como uno de los personajes se salía muchas veces de la norma: Charlie. Charlie es el personaje con menos educación (apenas saber leer y escribir) y, al mismo tiempo, el más artístico (compone música o, incluso, un musical que podemos ver en el genial episodio The Nightman Cometh, 4x13) con ramalazos infantiles, contento de ser el que hace todos los trabajos que nadie quiere hacer en el bar (limpiar, sacar basura, matar ratas…) de manera orgullosa y eficiente, satisfecho con vivir en lo más cercano a la pobreza absoluta (a lo largo de la serie, Frank abraza en muchos momentos su actitud, probablemente contagiado al vivir con él y nostálgico de su juventud), con problemas mentales… Sus únicas motivaciones en la vida parecen ser vivir en paz y ser respetado y aceptado (hasta cierto punto) por el mundo. Eso y, en una forma más extrema de lo último, el amor. Tenaz hasta el delito, acosa a “la camarera”, su amor no correspondido, en todo momento. Es curioso que el personaje más pobre, ignorante y desamparado sea, de 35 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com algunas formas y muchas veces (no siempre, ni de lejos), el más feliz, satisfecho y “noble”. Volviendo al sueño americano y a ese ansia por ascender por la escalera de la sociedad (o la ilusión de estar, en algunos casos, en escalones superiores), en la serie tenemos muchos ejemplos explícitos interesantes. En Dennis and Dee Go on Welfare, 2x03, los hermanos Reynolds dicen explícitamente estar por encima de su actual trabajo en el bar, tener aspiraciones y sueños más allá de él. En este episodio en concreto, Dennis aspira a ser un veterinario de alguna clase y Dee retoma su sueño de ser actriz. Bueno, realmente, ninguno de ellos hace nada con estas aspiraciones porque concluyen que cobrar el paro y no hacer nada es mejor y, cuando este se acaba, deciden pedir una ayuda al Gobierno para seguir ordeñando el sistema de su país. Descubren, en ese momento, que esa ayuda está creada para los que lo necesitan y, cuando ven que no pueden fingir ser un adicto al crack en recuperación y una mujer con retraso mental, sino que necesitan un informe médico que lo acredite, deciden probar el crack para que aparezca en sus análisis de sangre y poder pedir la ayuda. Por supuesto, todo va mal y terminan haciéndose adictos. En la otra historia del episodio, Frank, Mac y Charlie deciden aprovechar un programa del Gobierno para conseguir esclavos que trabajen por ellos en el bar. https://www.youtube.com/watch?v=72zx0gk29m4 En esta misma temporada, durante el episodio Charlie Goes America All Over Everybody's Ass, 2x09, la serie insiste en lo que es ser americano y esa libertad que siempre enarbolan cual bandera siempre sus ciudadanos. Por supuesto, aquí se habla de la perversión del concepto de esa libertad y del hecho de que “demasiada libertad” puede llevar a la anarquía. Todo parte de la libertad para poder fumar dentro del bar, una libertad que todo americano debe ejercer, según Dennis, Mac y Frank. Charlie y Dee son vistos como antipatriotas por tratar de restringir tal libertad. Por supuesto, si al principio del episodio los “patriotas” no están familiarizados con el concepto “libertinaje”, al final del mismo experimentan en sus propias carnes qué ocurre cuando la libertad de los demás para hacer lo que quieren, colisiona con la tuya propia. Entonces, ¿es la libertad, lo más americano en existencia, siempre buena? ¿Dónde están los límites de esa libertad? Para los personajes de esta serie, están allí donde empieza a molestarles. La de los demás, claro. En la cuarta temporada, durante el episodio The Gang Gets Extreme: Home Makeover Edition, 4x12, los protagonistas deciden hacer algo bueno por alguien… Porque, claro, basándose en el libro de autoayuda The Secret (El Secreto, el famoso libro de 2006 escrito por la australiana Rhonda Byrne), solo así puedes conseguir lo que han visualizado para ellos (por supuesto, tras “comprobar” que a Dee le ha funcionado). Su idea de cómo hacer algo bueno, en ese momento de sus vidas, se reduce a imitar lo que hacía Ty Pennington en su programa Extreme Makeover: Home Edition (ABC) o, bueno, a tratar de imitarlo: secuestran a una familia mejicana que vive cerca y tratan de reformar su casa para hacerla mejor y, al 36 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com mismo tiempo, tratan de convertirles en americanos de verdad. Destruyen todos los recuerdos, porque los americanos ignoran el pasado (ya se sabe que, entonces, están condenados a repetirlo), hacen que empiecen a acumular deuda con una tarjeta de crédito, les ponen lentillas, les cambian su forma de vestir… Dejan claro, sin duda, qué es EE.UU. y cuál es el sueño americano al que deberían aspirar los que vengan de otros países. https://www.youtube.com/watch?v=EtyGLzOBdFQ En The Great Recession, 5x03, probablemente escrito en medio del estallido de la crisis económica de 2008, introducen el término “new poor” (“nuevos pobres”), para describir a la gente que empezó a perder su dinero y forma de vida debido a aquel evento que aún nos sacude, años después. Estos “nuevos pobres”, contrastan con los “viejos pobres”, los de toda la vida, un grupo en el que parecen meterse alegremente, aunque solo sea, queda esa sensación, porque hay “algo peor” que mirar por encima del hombro, una gentuza que no sabe vivir en pobreza tan bien como ellos. Además, el episodio es una maravillosa visión de lo poco que la gente de a pie sabe sobre cómo funciona la economía, incluso en su nivel más básico, cómo muchos de los ricos más despreciables fueron rescatados por el Gobierno (Frank en el episodio) y cómo las personas en posiciones de poder y responsabilidades pensaban en sus primas y en mantener las apariencias antes que en cómo salvar sus empresas. ¿Os suena familiar? The American Way. Durante el episodio Mac and Charlie: White Trash, 6x05, podemos asistir a un gran ejemplo del tema de clase que comentaba: Dee y Dennis están completamente convencidos que son de clase alta y que eso no tiene nada que ver con su situación actual, que es algo con lo que se nace, un pedigrí. Por supuesto, a lo largo del episodio se les confronta con la realidad: no son tal cosa. Aun así, siempre son capaces de sentirse superiores a los demás, tanto a los “salvajes” de la piscina pública a la que se ven forzados a acudir, como a Mac y Charlie quienes intentan conseguir lo que quieren por sus propios medios aunque sin mucho éxito. La obsesión de Dee y Dennis, y también de Mac, por no admitir sus realidades sociales los unos a los otros, es siempre divertida de ver, así como los momentos en que los hermanos Reynolds dejan escapar sus ramalazos de “clase baja” que, si no es lo que son, es lo que han aprendido a ser. https://www.youtube.com/watch?v=DlK7bBcT1hE Otros dos buenos ejemplos de la visión que IASIP tiene sobre EE.UU. se pueden ver en la séptima temporada, en Frank Reynolds’ Little Beauties, 7x03 y Sweet Dee Gets Audited, 7x04. En el primer episodio vuelve a entrar en juego la “libertad americana”, esa libertad que les permite hacer competiciones de belleza para niñas, no como en otros países, donde las mujeres tienen que ir cubiertas hasta los tobillos. En EE.UU., somos libres de hacer lo que queramos con nuestros hijos. En el segundo, Dee recibe una auditoría del Gobierno porque está tratando de cobrar una ayuda para un hijo que no tiene y, en el bar, se pone a prueba la democracia, y la democracia falla por un empate de votos. Lo más relevante para lo que nos ocupa es una escena en la que Dennis habla con Frank de su más 37 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com íntimo deseo: parecer que tiene poder (con el dinero correspondiente) pero no tenerlo de verdad, porque con el poder de verdad, llegan las responsabilidades, y eso no le interesa, solo el dinero que le hará conseguir mujeres. Con eso, dice, es con lo que llena su “God hole” (“agujero divino”), ese hueco dentro de las personas que algunos llenan con religión. Una vez más, poder, dinero y libertad, pero todo sin tener que trabajar o luchar por ello y sin sus consecuencias, solo sus beneficios. Para terminar los ejemplos, un gran episodio de la octava temporada, Charlie and Dee Find Love, 8x04, en el que Charlie y Dee tienen una cena/cita con una pareja de hermanos de la “realeza” de Filadelfia. Por supuesto, el resto del grupo les aconseja que no sean ellos mismos o destruirán esta gran oportunidad para todos de mejorar su estatus social y entrar a formar parte de la élite. Todo, cómo no, se complica con Dennis, Mac y Frank convencidos de que a sus amigos les “están haciendo un Amistades peligrosas”, en un episodio que nos muestra a un Charlie bastante oscuro en su final (aunque por las razones “puras” de siempre). También nos deja la aparición de Alexandra Daddario que en 2014 se hizo famosa, no por las razones que debería, gracias a True Detective (HBO). Durante el episodio, vemos que la crueldad está en todas las personas, no importa su posición social, al mismo tiempo que se hacen chocar las lamentables tácticas de los protagonistas contra un ambiente social que no pueden alcanzar pese a su obsesión (o por ella), dejando, quizá, claro que esta obsesión existe pero solo hasta cierto punto. https://www.youtube.com/watch?v=ZWkXVNQcPq0 Está claro que IASIP tiene muy claro qué es EE.UU. y cuáles son sus problemas. La brillantez del producto radica en mostrarlas sin tapujos o filtros a través de los peores ejemplos que el propio país puede producir pero que, al fin y al cabo, siguen siendo productos de ese sistema y de esas irreales aspiraciones y metas tan idiosincráticas al Estado norteamericano. Y es esta misma intención la que aleja a la serie de las masas: la exposición de problemas y contradicciones tan arraigadas en la sociedad es algo que al público mayoritario no le interesa, y menos envuelta en un paquete tan anguloso, oscuro, sucio y, muchas veces, real. Por supuesto, ya lo he dicho, esta no es la única razón que hace que IASIP no gane premios o tenga grandes audiencias, pero de las demás razones habría que hablar con esta misma profundidad en otra ocasión. Ahora, ya que las cito, no me puedo despedir sin recomendar el genial episodio de la novena temporada The Gang Tries Desperately to Win an Award, 9x03 (uno de los mejores de la serie, sí, a estas alturas), donde, mejor que yo o nadie, la propia serie explica por qué nunca ganará un premio y por qué no les importa… Pero sí les gustaría. Como siempre, sin miedo a poner sobre la mesa la realidad, no solo la de los EE.UU., sino también la de los propios creadores de la serie. 38 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com DANIEL LÓPEZ Blogger y podcaster, escribe sobre cómics en Gencomics y sobre cualquier cosa en Freak´s City. También puedes escucharle hablar sobre series, cine y cocina en Del sofá a la cocina y sobre cómics en El Noveno Podcast. Twitter: @freakscity 39 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com ENTREVISTA A ANTHONY C. FERRANTE POR PATRICIA PUENTES Con más de 600.000 menciones en Twitter el día de su estreno, la tv movie de bajo presupuesto y concepto a priori cuestionable Sharknado se convirtió en un fenómeno de culto instantáneo hace apenas un año. A su éxito inmediato le siguió la puesta en marcha para producir una secuela con el mismo equipo. El pasado mes de abril me acerqué a un hotel de Pasadena, al noreste de Los Ángeles, para hablar junto a un grupo de otros periodistas con Anthony C. Ferrante, el director de ambas entregas de Sharknado, quien lleva años escribiendo y dirigiendo películas de terror y bajo presupuesto en Hollywood. Coincidiendo con el estreno de la segunda de tornados de tiburones, Ferrante nos habla de su historia atípica como cineasta que no se imaginaba conseguir este éxito a nivel mundial. Patricia Puentes: Empecemos hablando de la primera. ¿Cómo se os ocurrió la idea original para Sharknado? Lo de un tornado de tiburones no es algo precisamente ordinario. Anthony C. Ferrante: En realidad se nos ocurrió hace muchos años a mí y a un amigo mío con quien he escrito muchos guiones, Jacob Hair, que entonces estaba trabajando en Family Guy (Padre de familia). Estábamos pensando en ideas para propuestas de películas para la cadena de televisión SyFy y bromeamos sobre la posibilidad de que hubiera un sharknado. Pero no salió nada. Hasta que yo 40 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com escribí una película titulada Leprechaun's Revenge. Me gustaba tanto lo del sharknado que en el guión de Leprechaun's Revenge hice una referencia. Uno de los personajes decía: “¿Te acuerdas de Sharknado?”. En SyFy vieron el título y dijeron: “¡Tenemos que hacer esta película!”. Además, la productora The Asylum estaba trabajando en algo llamado Shark Storm. SyFy decidió llamarlo Sharkanado y en ese mismo momento yo estaba trabajando en otra cosa para Asylum. El resto es historia. La mayor parte de mi trabajo hasta el momento había sido en el género de terror. No había hecho antes algo así que tuviera acción, comedia y efectos visuales. PP: Entonces fue un poco casualidad y en gran parte gracias al hecho de tener un título potente. ACF: Jacob y yo siempre creímos en el título pero estábamos intentando ver cómo se podía hacer una película. Imagino que debe haber mucha gente que no sabría qué hacer con un proyecto así, pero nosotros sabíamos lo que era esto desde el primer día y lo aceptamos como tal. A mí me encantaba la idea, era extraña, loca, demente y ridícula. Y cuando hicimos la película a la gente le gustó, lo que es todavía más loco. Recuerdo que vi una versión no completa de la película, una versión con el 99 por ciento acabado, junto con mi editor y un amigo mío. Cuando terminamos de verla dije: “Es una peli muy rara, nadie va a pillarla. Si tenemos suerte a lo mejor en cinco años se convierte en un título de culto” (risas). Pero se convirtió en una película de culto instantánea. PP: ¿Qué crees que influyó para que fuera instantáneo? Desde luego Twitter debió ayudar, conseguisteis desbancar a Juego de tronos en número de menciones durante la emisión. ACF: Las redes sociales jugaron un papel muy importante pero tengo la sensación de que mucha gente piensa que lo planeamos. No planeamos lo que pasó en Twitter la noche que se emitió la película. Yo y algunos de los actores habíamos previsto twittear en directo y estuve trabajando bastante en la página de Facebook de la película porque creo mucho en la idea de tener una base sólida. SyFy se encargó de la promoción: sacaron el tráiler y yo hice algunas entrevistas. Lo que pasa con la mayoría de estas películas es que se emiten, a la gente les gustan o no y al final todo se olvida. Pero aquella noche pasó algo muy especial que no estaba previsto ni comprado. No había una estrategia. Vivimos en un mundo en el que la gente graba las películas en su TiVo (o similar) y las ve después de que se hayan emitido, pero por algún extraño motivo Sharknado se convirtió en algo que la gente vio en directo. Fue una experiencia común a nivel nacional. Los fans podían interactuar en directo con los cineastas y los actores de una forma que no había sucedido antes. Fuimos los primeros en hacer algo así y funcionó. Para la segunda va a estar todo planificado, comprado y organizado. Pero está claro que es importante. Antes de nuestra emisión echaron el episodio de la boda roja de Juego de Tronos y todo el mundo en Twitter hablaba de ello, pero eso entra dentro de lo normal porque es una serie que ya tenía una audiencia (y, además, se trató de un capítulo muy especial). Nosotros no teníamos fans, excepto a la gente a la que le gusta el terror, por lo que Twitter nos ayudó muchísimo. 41 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com Una semana después del estreno se celebró la Comic-Con y estuvimos hablando con muchas personas para intentar descubrir qué había pasado. Fue entonces cuando descubrimos que mucha gente había quedado para ver la película, había organizado fiestas temáticas e incluso familias enteras estaban delante de la tele viendo Sharknado. Es algo sin precedentes, no éramos más que una pequeña tv movie. No teníamos presupuesto para marketing y a pesar de ello la gente nos encontró. También influyó mucho la ayuda que nos prestaron los famosos, por supuesto. Judah Friedlander (de Rockefeller Plaza) estuvo twitteando sobre la película. Damon Lindelof y Mia Farrow la estaban viendo y twitteando. Yo pensaba: “¿Mia Farrow está viendo nuestra peli? ¡Guau!”. Es un poco como si Sharknado tuviera vida propia. Es algo que pasa muy de vez en cuando y no te lo esperas para nada (especialmente alguien como yo). No me hubiera imaginado algo así ni en un millón de años y estoy muy agradecido. Y aquí estoy, habiendo hecho una segunda y hablando con vosotros (risas). PP: ¿Qué tenía la primera Sharknado para conseguir algo así? Tú mismo has dicho que es algo que pasa muy de vez en cuando. ACF: Hay muchas teorías al respecto. Desde mi perspectiva interna he llegado a algunas conclusiones que pueden ser correctas o no. En muchas películas de este tipo tienes al ejército y a un equipo de científicos. Los militares tienen que acabar con el problema y los científicos dicen cosas como: “El sharknado empezó porque un tío loco de no sé qué isla hizo esto o lo otro”. Lo que sea. Una de las cosas mágicas de nuestra película es que no teníamos nada de todo eso. Porque todo ese tipo de cosas siempre se acaban viendo muy mal si lo que estás haciendo es una película de bajo presupuesto, se nota que no tienes pasta. No puedes hacer El hombre de acero, con una base militar enorme y un montón de cosas por el estilo. Así que en nuestra película tienes a un grupo de gente que no sabe exactamente con lo que está lidiando, cuál es el fenómeno exactamente. Simplemente quieren salvar a sus familias. A cuatro o cinco manzanas se está filmando otra película con el ejército y los científicos y todo lo demás pero en nuestra película los tíos dicen cosas como: “¿Qué pasaría si pusiéramos bombas dentro del sharknado e intentáramos hacerlo explotar?”. Son ideas ridículas y tontas. PP: Pero sin embargo a la hora de ejecutar esas ideas, os las creéis por completo. ACF: Los cazafantasmas es un buen ejemplo de una película que se toma las cosas muy en serio pero sus personajes reaccionan a situaciones extrañas y es muy divertida en ese sentido. Pasa un poco como en Zombies Party (Una noche... de muerte), Arma fatal y Bienvenidos al fin del mundo. Son películas que se lo pasan bien con el tema que tratan, pero intentan tomárselo muy en serio a la vez. Tratan a los personajes como si realmente estuvieran en esa situación. Y no estoy diciendo que nos parezcamos en absoluto a ellas porque son películas brillantes, pero sí que es lo que hemos intentado hacer. La idea es hacer una película divertida, llevar las cosas al límite e intentar aprovechar el presupuesto al máximo. He trabajado en películas en las que te das cuenta de que no puedes permitirte un avión y tienes que cambiarlo por un tío yendo en bicicleta. Y a veces ni siquiera eso, pero 42 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com en realidad sí que puedes hacerlo. SyFy y Asylum nos apoyaron en todo momento, no tuvimos dinero extra pero hicimos que las cosas funcionaran con el que teníamos. Tenía a un equipo fantástico y eso nos permitió hacer muchas cosas que normalmente no se ven en este tipo de películas. Si te fijas en la estructura de muchas películas independientes, tienes una buena apertura y luego hay un momento destacado en el minuto 20 ó 45 y luego otra vez al final. Pero nuestra película no para ni un momento. PP: Imagino que lo del concepto singular del que hablabas, el tornado de tiburones, también debió influir un poco en el éxito de la película. ACF: La combinación entre tornados y tiburones suena un poco como a idea que puede llegar a tener un crío de 11 años: “Hay una peli donde salen tiburones y hay tornados y destruyen Los Ángeles. Se cargan la noria. El tiburón se come hasta el techo de un coche y un tío salta hacia él y consigue que no se lo coma por completo saliendo de él con una sierra eléctrica” (risas). PP: ¿La idea para esta segunda también se le podría haber ocurrido a un chaval de 11 años? ACF: Básicamente, sí. Cuando empezamos a hablar de la segunda yo decía cosas como: “Quiero hacer una secuencia en la que decapitan a la Estatua de la Libertad y la cabeza se cae a la calle. ¡Y vamos a hacer algo en un estadio deportivo!”. PP: ¿Hay presión para repetir el éxito de la primera? ACF: Si te digo la verdad, siento que no hemos dejado de hacer Sharknado en ningún momento. Y creo que tonalmente estamos en el mismo lugar. Rodamos la primera película en enero del año pasado y acabamos con la posproducción en junio. Continuamos trabajando en el DVD y demás y emitimos en julio y entonces vino el éxito. Así que llegaron las entrevistas y un estreno en cines y más entrevistas y promoción. En septiembre empezamos a hablar de una secuela y a trabajar en el guión. Comenzamos a rodar en enero. En resumen, tengo la sensación de que no he dejado de vivir, respirar y comer Sharknado desde hace muchos meses. Pero sí, hay presión porque todos sabemos que a veces las segundas películas no están a la altura de las primeras. Creo que el cambio de localización nos ofrece un nuevo abanico de posibilidades y nos permite hacer más cosas de las que hicimos en la primera. En aquella teníamos escenarios icónicos de Los Ángeles como el muelle de Santa Monica o el Teatro Chino de Grauman, pero en Nueva York está Times Square, la Estatua de la Libertad, el Empire State o el Citi Field (el campo del equipo de béisbol de los Mets)... Puedes jugar con muchas más cosas y eso hace que tus secuencias sean mucho más impactantes. En una gran parte de la primera película tuvimos que intentar ocultar los cielos soleados que tuvimos durante todo el rodaje. Era una película sobre un fenómeno meteorológico y, como que no queríamos añadir efectos visuales, tuvimos que ingeniárnoslas con ángulos extraños al rodar. Aquí simplemente rodamos y teníamos el paisaje de la ciudad. Somos conscientes de que hay que cumplir con ciertas expectativas, pero siempre tuve la sensación que si podíamos volver a contar con la misma pareja de protagonistas (Ian Ziering y Tara Reid), las cosas saldrían 43 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com bien. Conseguimos que ambos estén de nuevo y les hemos metido en un montón de situaciones nuevas. Como cineasta, todo lo que puedo hacer es intentar hacerlo lo mejor posible con lo que tenemos. Lo que acabe pasando a partir de ahora ya no es decisión mía. PP: ¿Qué más nos puedes contar de la trama de esta segunda película? Mantenéis los mismos personajes pero como nos decías habéis cambiado Los Ángeles por Nueva York. ACF: Los personajes de Ziering y Reid van a Nueva York para un evento publicitario y hay un sharknado que los obliga a separarse. Fin (Ziering) tiene que ir a salvar a su hermana, que está en la isla de la Libertad, mientras que el marido de ella, interpretado por Mark McGrath, está en Citi Field, así que tenemos a todos estos personajes que tendrán que juntarse en algún momento. Pasan muchas cosas a la vez, pero es terriblemente divertido porque cada personaje tiene su pequeña aventura. La idea es incluir los puntos más emblemáticos de la ciudad a la vez que intentas ver cómo lidiar con un sharknado en Nueva York. Vivo en Los Ángeles, así que puedo decir esto: cuando pasa algo en L.A., tenemos la mentalidad del "sálvese quien pueda" y es algo que creo que se ve en la primera película. Pero en Nueva York, cuando pasa algo, la gente se une. Es una de las cosas que he querido capturar. Los neoyorquinos se unen ante las adversidades. Quería tener un discurso a lo Braveheart en el que Fin congrega a los neoyorquinos para que lo ayuden en su lucha. Thunder (Levin, guionista de Sharknado y Sharknado 2) lo escribió y es absolutamente disparatado y loco, pero funciona porque esto es Sharknado. PP: Rodasteis en invierno pero Sharknado 2 se supone que está ambientada en verano... ACF: Sabíamos que íbamos a rodar en febrero y querían que fuera una película ambientada en verano, así que pensamos que parte de la historia podría tener que ver con el hecho de que el tiempo se está volviendo loco. Es verano y tienes tormentas de truenos, nieve, calor extremo... Cada vez que pasaba algo raro cuando estábamos rodando lo incorporábamos. Es la belleza de las licencias creativas: si no tiene sentido, puede acabar siendo parte de la historia de la película. Por ejemplo, estábamos rodando en el estadio de los Mets y por la mañana había sol, pero una hora más tarde empezó a nevar y luego volvió a despejarse. En nuestra película es algo que sucede a lo largo de dos horas, así que hicimos que fuera parte de la trama. Estoy seguro de que nos van a llamar la atención y van a decir que es algo meteorológicamente imposible, pero os puedo asegurar que sí que pasó. El tiempo nos benefició un poco en este sentido. En la película llegan al estadio y no hay nieve, empiezan a correr por él y entonces está cubierto de nieve. Nos inventamos el concepto “retraso por nieve”. No creo que en béisbol hayan tenido que preocuparse nunca por algo como la nieve (risas). PP: Antes nos hablabas de los muchos famosos que vieron la primera película. ¿Has recibido algún tipo de comentario de Steven Spielberg? Su Tiburón inició todo este género... 44 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com ACF: No, y él es la persona que me encantaría que me dijera: “He visto tu película y estás loco” (risas). Pero sí que conocí a Carl Gottlieb, el guionista de Tiburón y algunas de sus secuelas. Hablé con él y pasamos tiempo juntos, para mí es como si fuera de la realeza. Con Tiburón y Sharknado tienes los dos polos opuestos de una misma cosa. En todo caso, poder hablar con él fue genial. Gracias a Sharknado he tenido varios momentos en los que se me ha acercado alguien o he podido reunirme con alguien con quien antes nunca jamás habría podido hacerlo. Para bien o para mal, la gente conoce esta película. Es genial. PP: Veo que eres muy fan de Tiburón. ACF: A menudo, cuando estoy haciendo una película veo Tiburón a propósito porque es un film fantástico. Pero para Sharknado me negué a volver a verla porque no quería que me influyera. Sé que a Thunder sí que lo influyó cuando estaba escribiendo el guión y hay ciertos guiños, pero yo no quería emular nada. Si ha pasado, ha sido de forma inconsciente. Sí que volví a ver Tiburón 2, Tiburón 3 y Tiburón 4 porque no están considerados como los mejores títulos de la franquicia y quería ver cómo no hacer algunas cosas, a la vez que fijarme en cómo lidiaban con los monigotes de tiburón. La primera es una película perfecta, pero el resto tienen todas sus defectos, aunque haya cosas buenas en todas ellas. Ppara hacer Sharknado 2, tampoco volví a ver Tiburón ya que sería demasiado difícil no dejarse influir. PP: Para acabar, ¿qué consejos nos das en caso de que un tornado de tiburones azote nuestra ciudad? ACF: El consejo número uno es tener una sierra eléctrica a mano, es una herramienta muy efectiva para neutralizar tiburones y siempre puedes acabar saliendo de uno de ellos a base de sierra. En segundo lugar, lo mejor es mantenerte alejado del fenómeno. No solo existe el peligro de que te engulla la tormenta, son tornados con dientes. Es posible que sobrevivas al temporal, pero todavía puedes morir por culpa de un tiburón. Como tercer consejo, creo que es buena idea hacerse amigo de Ian Ziering (risas) porque sabe cuál es la mejor manera de deshacerse de un tiburón de formas que ninguno de nosotros podría llegar a entender. Número cuatro: me atrevería a decir que Los Ángeles y Nueva York han pasado a ser sitios seguros, porque ya se han neutralizado, pero es mejor no ir a ningún sitio entre ambas. Lo que está claro es que los tiburones están intentando tomar la costa. Y en quinto lugar, no te rías nunca de ellos porque si lo haces se te van a cargar de la peor forma posible. Si se te ocurre decir algo como: “¡Uy sí, un sharknado!”, vas a ser el primero en palmarla (risas). PP: Lo tendremos en cuenta :) Muchas gracias por todo. 45 Revista Fuera de Series - Número 7 (Agosto 2014). www.fueradeseries.com Syfy España estrenó Sharknado 2 en la madrugada del 30 de julio simultáneamente con Estados Unidos y otros 86 países. El jueves 31 de julio volverá a emitirla en prime time a las 22:25. https://www.youtube.com/watch?v=GilzlFuxMFo PATRICIA PUENTES Periodista y escritora expatriada en California. Se enamoró del cine con El padrino II y de la televisión con Doctor en Alaska. Entrevista a profesionales del medio además de escribir sobre pelis, series y lo que le dejen en las revistas Acción y Cinemanía. Autora del blog Versión Extendida. Twitter: @PatriciaPuentes 46