CAPÍTULO II 2.1 El proceso del guión La importancia del guión en

Anuncio
CAPÍTULO II
2.1 El proceso del guión
La importancia del guión en el arte cinematográfico es básica para desarrollar las
historias en pantalla, aunque éste tendrá siempre un status de transitoriedad debido a los
continuos cambios a los que se verá sometido de acuerdo con las necesidades del
director, elementos presentes o ausentes en la producción, y diversas razones con las
cuales el guión se verá metamorfoseado y re-escrito según la película.
En un texto narrativo, sea novela, guión u obra teatral, siempre existirán dos
elementos bases para conformarla apropiadamente: la historia, es decir lo que se
transmite, completa con sus sucesos, personajes, escenarios y acciones; y el discurso, la
manera en la que esta historia será transmitida.
La escritura de un guión es una muy específica, con suficiente acción y tensión
como para mantener al espectador interesado a lo largo del film. Se dice que debe existir
una acción fuerte o decisiva durante los primeros tres minutos de la película para
‘enganchar’ al espectador. Sin embargo, el paso del tiempo ha comprobado que este
tipo de estructura no siempre funciona, dejando una posibilidad abierta a nuevos
experimentos cinematográficos, donde ya no se sabe qué es lo que puede funcionar en
esta industria tan imprevisiblemente cambiante.
Existen, no obstante, diferentes elementos que son básicos en la escritura del
guión, los cuales ayudan a encontrar el camino que seguirá el relato. Se deben de
realizar dos preguntas base para poder empezar a escribir un guión, primero: ¿por qué
escribir una historia? Y segundo: ¿por qué nos interesa? Si se logran responder estar
preguntas con respuestas suficientemente satisfactorias, entonces se encuentra el primer
motor que impulsa la escritura, no sólo de un guión, sino de cualquier texto en general.
Al descubrir la necesidad de contar una historia y el interés en ella, la escritura resultará
mucho más orientada a un propósito, que es el interesar a otras personas en la misma
historia. El camino que los personajes de la historia recorrerán debe captar la atención
del espectador en un nivel de identificación y comprensión del personaje, logrando el
éxito de la lectura o, en este caso, de la película.
La escritura del guión debe seguir algunas reglas esenciales, como la claridad, el
reconocimiento de lugares y personajes y, como se ha visto anteriormente, la captación
de interés.
De alguna manera, dentro del guión se puede reconocer una progresión
novelística, encontrando diálogos, un principio, un desarrollo y un final, dentro de los
cuales existe un cierto ritmo que vaya a la par de la acción, el cual puede disminuir o
aumentar dependiendo de las necesidades de la narración. Al realizar una lectura de un
guión, se pueden distinguir ciertos rasgos que sugieren inmediatamente la forma que irá
tomando la película, si es que el director no cambia su perspectiva. Por ejemplo, se
pueden sugerir distintos planos con las acciones narradas, por ejemplo: “Pierre acerca el
lápiz a la boca”1, con lo que se puede adivinar un primer plano del personaje. De la
misma manera, la escritura del guión sugerirá el ritmo de las secuencias narradas, las
cuales se llevan a cabo en un promedio de un minuto. Es decir, si una secuencia debe
tener un ritmo rápido, es aconsejable que la lectura del guión se pueda realizar de la
1
Carriere, Jean-Claude y Pascal Bonitzer. Práctica del guión cinematográfico (Barcelona. Ediciones
Paidós) p. 43
misma forma, utilizando recursos como el punto y aparte para cambiar de plano, o
diálogos cortos.
Otro de los elementos vitales para el guión son los sonidos que deben existir en
su narrativa. Cuando se escribe un guión, se debe estar consciente de que se está
escribiendo para un medio audiovisual, donde ambos sentidos son igualmente
importantes. Una película de terror tendría la mitad de su efecto sin la música apropiada,
o los sonidos incidentales correctos (una puerta que rechina, pasos, un grito). De esta
forma, los sonidos deben incluirse en el guión para crear una experiencia completa al
momento de pasar todo en imágenes.
La descripción es otro factor base dentro del guión. Éste es, ante todo,
descripción, precisa en la medida de lo posible, así como coherente, sistemática,
comprensible y atrayente de los sucesos que van teniendo lugar dentro de la historia, así
como de los personajes, espacios, y demás elementos que se verán más adelante. La
descripción debe ser completa, pues aunque el guión sea susceptible a ser modificado,
mientras más descripciones haya mejor se podrá construir la película de acuerdo a las
especificaciones de la historia, y el guión y el filme podrán, al unirse, formar un
producto integral.
Asimismo, el relato debe tener suficiente fuerza emocional como para verse
optimizado en cuanto a la relación con el espectador se refiere. Por lo tanto, idealmente,
no deben de haber escenas que no transmitan algún sentimiento, el cual se puede
transmitir a través de los personajes, elementos cinematográficos, plásticos o
dramáticos. Estos sentimientos deben de tener una buena forma de expresarse, la labor
consiste en determinar los gestos, palabras, composición y demás recursos que mejor
podrán expresar la emoción.
Es preferible que la historia del guión no sea lineal, que para aumentar el interés
en ésta, se utilicen diferentes planos y se haga uso del montaje para no develar de
manera inmediata toda la información que la historia tiene para ofrecer. De esta forma,
la historia puede tener diferentes direcciones al plasmarse en distintos planos logrando
una profundización mayor en las emociones de los personajes y la relevancia de los
sucesos en la historia.
Las relaciones entre el guión y el espectador del producto final se dan en base a
la conexión que existe entre el narrador y el público, las cuales pueden existir de tres
principales formas según la historia.
La historia donde alguien conoce una situación y la cuenta a alguien que también
la conoce, provocando un interés concentrado en el punto de vista de los autores; la
historia en la que alguien conoce lo que otros no, por ejemplo, en la historia de un
asesino; o la historia en la que el autor es ajeno al contexto, y la cuenta a quienes
conocen aún menos. Estos tres esquemas dan la pauta de cómo narrar la historia de una
forma que interese al público y que la información a entregar se haga de la mejor
manera para hacer que el espectador llegue hasta el final.
La información en el guión es también un elemento vital que ayudará a la
credibilidad del guión, reforzando el mensaje que se quiera dar. Esta información que el
guión debe aportar se puede dar a través de la combinación de distintos medios, como la
utilería, la relación del personaje con el lugar, el manejo del tiempo o el montaje. De la
misma forma, esta información puede ser consistente, repitiendo los factores más
importantes de la historia al menos tres veces, lo que se denomina ‘leit motiv’ para
asegurarse que, al pasarlo a la pantalla, el espectador pueda tener un conocimiento del
mensaje que se está tratando de transmitir. Otra manera de hacer presente esta
información es la duplicación, en la que un personaje puede llevar a cabo una acción
reforzándola con el diálogo, o al contrario, hacer algo que va en contra de lo que dice,
consolidando el carácter del personaje.
La coordinación de elementos que darán la información en el guión es
importante para darle credibilidad a la obra, aunque los contrastes entre estos elementos
sirven para acentuar ciertos rasgos de la trama, o como se ha visto, de los personajes. De
esta manera, el guión se ve enriquecido y se consigue el máximo de expresión en el
mínimo de tiempo y espacio posibles.
La información que se dará sobre la historia plasmada en el guión debe ser
considerada en cuanto a su necesitad y requerimientos de lo que se va a contar. En
primer término, se debe saber toda la información posible, es decir, tomar la historia en
su totalidad, para después poder determinar cuál es la información realmente importante
y poder plasmar los datos esenciales, como el contexto de una situación, de manera que
la reacción que se obtenga por parte de la audiencia sea la esperada, resultando en el
interés en la historia.
Sin embargo, se debe tener precaución en la cantidad de información que se
pondrá en el guión, pues demasiada información puede ocasionar la concentración en un
solo hecho de la historia, dejando puntos vacíos sobre algunas otras situaciones.
Asimismo, el relato se puede volver reiterativo y por lo tanto aburrido, evidenciando
acciones y situaciones que en otro caso podrían causar expectación.
Existen otros métodos que proporcionarán más interés al filme al momento de
manejar la información. Para poder preparar la información que provocarán las
situaciones dramáticas, la información puede ser plantada, es decir, mostrar un dato que
no se necesitará hasta después, pero que en el momento puede ser un elemento de
intriga. De la misma forma la revelación de información es cuando ésta es dada en el
momento justo, para resolver situaciones, o al contrario, para causar más conflicto. Al
guardar información se causa curiosidad en el espectador, así como interés en la obra, lo
que lo llevará a quedarse hasta el final. Por último, el dar la información errónea en
algunos casos, la cual será corregida a su debido tiempo, pero que mientras tanto engaña
al espectador y le crea cierto sentido de confianza en lo que sabe, provocando un
impacto más fuerte al momento de revelar la verdad.
2.2 La estructura del guión
Existen diferentes esquemas orientadores que se utilizan en la construcción del guión en
su formato argumental:
Línea esquemática de base o sinopsis, la cual sirve para realizar un análisis de
los personajes, la acción y la trama, señalando la evolución narrativa y resumida en
secuencias claves, describiendo sólo los aspectos esenciales de la historia.
El desarrollo por secuencias y decorados requiere una redacción de entre diez y
quince hojas dividido por secuencias. Las acciones y los procesos que se llevan a cabo
en la historia se tratan de una manera más detallada. Esta forma tiene un objetivo más
práctico, el cual sirve para conocer la estructura ambiental del relato y dar más agilidad
al proceso de grabación.
El libro cinematográfico es una descripción total de la trama de la historia. Se
sugiere el empleo de dos columnas verticales, donde la derecha servirá para la
descripción de la imagen, mientras que la izquierda será la del sonido.
El guión o encuadre lleva el mismo formato que el libro cinematográfico,
aunque este se divide por temas, definiendo los aspectos técnicos como los encuadres,
planos o movimientos de cámara. Se incluyen también los efectos visuales y sonoros, de
manera que las referencias audiovisuales son mucho mayores en este formato que en los
anteriores.
La forma del guión cinematográfico es importante para entender el desarrollo de
la historia, pues se deben tomar en cuenta diferentes normas para conseguir una
escritura fluida y adecuada. En principio, se debe concentrar la escritura en lo que el
director contará, no en la manera en la que lo hará. Es por esto que, de acuerdo con Syd
Field (1994), el incluir lenguaje cinematográfico complejo e instrucciones sobre los
ángulos que se deben ocupar es una tarea que disminuye el valor de la historia que debe
aparecer en el guión. La escritura de éste es simple, pues el autor cinematográfico se
preocupa sólo por escribir el guión, y dejar la grabación al director, cuyo trabajo será el
de transformar las palabras en imágenes.
La manera en la que se escribirá el guión será por escenas, las cuales están
divididas en tomas, es decir, lo que la cámara ve. Así, las escenas pueden ser escritas de
manera detallada o con descripciones generales. Para estos propósitos, existen las tomas
maestras y las específicas. Las tomas maestras cubren un área en general, como una
calle, un cuarto, una fachada, mientras que la específica reconcentra en sólo una parte
de esta área, por ejemplo, una mesa, o un semáforo. La manera en la que generalmente
se organizará el guión, con sus escenas y tomas, será la siguiente:
(1) EXT. DESIERTO DE ARIZONA – DÍA
(2) Hay un sol brillante que escalda la tierra. Todo el territorio es plano, sin vida. A la
distancia, a parece una nube de polvo al mismo tiempo en el que un jeep transita a
través del paraje.
(3) MOVIMIENTO
El jeep corre a través de cactus y arbustos.
(4) INT. JEEP FAVORECIENDO A JOE CHACO
(5) Joe maneja peligrosamente. JILL está sentada junto a él, es una joven atractiva
alrededor de veinte años.
(6) JILL
(7) (gritando)
(8) ¿Qué tan lejos está?
JOE
Como dos horas. ¿Estás bien?
(9) Ella sonríe cansada.
JILL
Lo lograré.
(10)
De pronto, el motor hace un ruido, ambos se miran preocupados.
(11) CORTE A:
Esta es la forma profesional de escribir actualmente los guiones para las
películas, existen pocas reglas, aunque se deben de tomar en cuenta algunos conceptos
guías. Por ejemplo, la función de las líneas:
Línea 1 – marca el local general o específico.
Línea 2 – se da una descripción de la personas, lugares, o acción, a espacio
sencillo y de margen a margen. Se debe cuidar que las descripciones no abarquen más
de unas cuantas líneas.
Línea 3 – el término movimiento indica un cambio en el enfoque de la cámara,
lo cual se puede tomar como una sugerencia más que como una instrucción de
movimiento de cámara.
Línea 4 – existe un cambio del exterior al interior, concentrándose en el
personaje, Joe.
Línea 5 – Los personajes nuevos siempre se escriben en mayúsculas.
Línea 6 – El personaje hablando siempre se escribirá en mayúsculas, centrado en
la página.
Línea 7 – Las indicaciones para el actor se escriben en paréntesis bajo el nombre
de ése, y se deben de usar sólo cuando sean necesarias.
Línea 8 – El diálogo también se coloca en el centro de la página, para que de
esta forma, el personaje hablando forme un bloque en medio de ésta, rodeada por
descripciones.
Línea 9 – Las reacciones de los personajes también se incluyen dentro de las
indicaciones para los personajes.
Línea 10 – Los sonidos son importantes en el guión, y cuando se indican en éste
es más fácil para los editores incluir el sonido en la banda sonora.
Línea 11 – Indica el final de la escena, lo cual se puede hacer con cortes
directos, disolvencias o fades.
Es así como el guión sigue una forma establecida para una escritura – así como
una lectura – más fluida y por lo tanto comprensible.
En cuanto al contenido, la estructura que sigue el guión obedece a diferentes
reglas de la construcción dramática, la cual se refiere a la manera en la que una historia
se compone para poder conseguir ciertos efectos por parte de la audiencia. Esta técnica
depende de tres factores: la forma en la que se transmite el drama, las acciones que se
llevan a cabo y la peculiaridad de la mente del espectador.
El relato, para establecer una acción, generalmente comienza con un conflicto
con el que el humano está inconforme y por lo tanto debe tratar de resolver. En este
conflicto, Vale propone cuatro etapas:
1) Etapa sin agitación: el personaje se encuentra en un estado neutro, no hay
nada que lo moleste y por lo tanto su acción es nula, generalmente esta etapa se da al
comenzar la película durante la presentación de los personajes y su contexto.
2) La perturbación: la acción comienza al verse enfrentado el personaje con
algún problema que le causa conflicto. En esta etapa se separan dos elementos que
definen al personaje, sus afinidades y aversiones, lo que dará paso a la forma en la que
se desarrollará la historia. Esta etapa también da paso a una caracterización más fuerte
del personaje, pues su carácter se determinará por lo que busca y cómo lo busca.
3) La lucha: el personaje hace todo lo posible por eliminar el conflicto, se ve
enfrentado con una serie de obstáculos que le impedirán llegar a su objetivo, pero que
éste tratará de vencer para lograr su meta. En esta etapa se dan enfrentamientos como el
bien contra el mal, el hombre contra la naturaleza o el hombre contra sí mismo.
4) El ajuste: la caracterización y el contexto del personaje se ven alteradas por
los acontecimientos anteriores, existe un nuevo orden sin alterar. El principal objetivo
de esta etapa es el cambio, el cual aporta el mensaje a toda la historia y le da unidad
llegando al propósito de la historia como conjunto, la catarsis del personaje.
Al momento de construir un esquema de acción en el guión, se deben de tomar
en cuenta la forma en la que las acciones que se desarrollarán estarán dispuestas a lo
largo de la historia. Syd Field, en su texto Screenplay: The Foundations of
Screenwriting (1994) propone tres actos donde las acciones se vean relacionadas a
través de plot points colocados estratégicamente a lo largo de estos tres actos, para que
la historia tenga un movimiento continuo hacia delante, teniendo puntos clave donde la
historia se vuelva cada vez más interesante. El conocimiento previo de estos puntos
otorgará un sentido de dirección al autor, de modo que sepa a qué momento
significativo quiere llegar con sus acciones. Según Field, los actos que componen la
historia deben de verse como bloques de acción dramática, en el que cada uno tiene un
propósito en específico. El primer acto debe ser la presentación de la historia, y se
extiende desde el punto en el que el guión empieza, hasta el primer plot point,
existiendo tres divisiones en el mismo acto con la función de principio, desarrollo y fin.
Se propone una extensión de treinta páginas como máximo para establecer la historia,
presentar al personaje principal, instaurar la premisa dramática – sobre lo que tratará la
historia - y dar a conocer la situación, tanto visual como dramáticamente.
En el segundo acto se determinará el desarrollo del guión, conteniendo la acción
en concreto, y se extiende desde el principio de este acto hasta el plot point del mismo.
Para este acto se sugiere alrededor de unas sesenta páginas, donde el personaje principal
encontrara diversos obstáculos a enfrentar antes de alcanzar su meta.
El tercer acto será el final, donde se dará la resolución de los problemas, así
como el alcance del objetivo del personaje. La extensión de éste será aproximadamente
de treinta páginas.
Las clausuras de los relatos son la etapa más importante no sólo en cuanto al
concepto de guión se refiere, si no también en cuanto al proceso de adaptación, pues las
transformaciones en esta parte de la historia son las que determinan le interpretación
que se le dará al relato en conjunto. García Jiménez establece diferentes categorías en
cuanto a los finales de las historias.
Existe, en primera instancia, el final como signo narrativo, estableciendo
relaciones entre los motivos del personaje, satisfaciendo con la resolución el problema
inicial y donde el autor cinematográfico aprovecha para plasmar su propio punto de
vista.
El final como restauración del orden natural, donde el conflicto desaparece
dejando todo tal y como estaba.
El final como revalidación narrativa es aquél donde se es coherente con el nivel
estético del relato, condensando el sentido del mismo.
De la misma forma, el final como vestigio iconológico impone los ideales de una
cultura, donde el autor trata de reflejar las características de ésta de manera que su moral
salga también a relucir. Este tipo de final está muy relacionado con el final como
estilema del autor, quien como en la primera categoría, aprovecha para expresar su
opinión.
Los finales abiertos son aquellos donde el relato llega a su cierre, pero las
posibilidades de catarsis quedan abiertas para la interpretación del espectador. Las
implicaciones de los actos y las connotaciones de los símbolos en el relato se dejan al
aire para que las posibilidades se multipliquen y de esta forma diversificar el relato.
El final feliz, esencial en el cine clásico, potencia todos los aspectos positivos
del relato, dándole énfasis a las características y valores beneficiosos de los personajes y
la historia en su conjunto. Es decir, los personajes buenos terminan felices y obteniendo
lo que buscaban, y los malos acaban en algún fin negativo, como la muerte, la cárcel, la
locura o el aislamiento.
2.3 Elementos vitales en el guión
Dentro de la escritura cinematográfica, existen diferentes elementos cuya
presencia es vital para el desarrollo de una historia, y cuya descripción debe ser lo
suficientemente completa como para que, al ser plasmada en lenguaje audiovisual, se
tengan los detalles suficientes para realizar esta transposición de la mejor manera
posible. Los elementos más importantes que constituirán un guión completo son los
espacios, manejo del tiempo, personajes y los diálogos.
El espacio fílmico cumple con dos funciones básicas en el relato. Cumple como
lugar de acción, es decir, contextualiza el espacio con la acción del personaje,
ubicándolo en un entorno concreto e informando al espectador sobre la época y el
ámbito en el que se desarrolla la historia. Asimismo, cumple como lugar de actuación,
estableciendo tipologías de espacio que caracterizan al relato de manera más precisa. El
espacio está determinado por el valor de lo que la cámara enmarca, dándole cierta
expresividad al medio en el momento en el que se elige lo que se verá en la pantalla.
Hay diferentes recursos que ayudarán a este elemento para alcanzar su mayor
expresividad posible. Empezando por el encuadre por planos, éste registra la porción del
espacio a mostrar tomando como medida el cuerpo humano y respetando la
composición estética del cuadro siguiendo líneas de composición (verticalidad,
horizontalidad) para darle más propósito a una toma. La distancia de la cámara con el
personaje es también importante, pues la expresividad puede ser mucha si se enmarca
sólo la cara de éste en un momento sumamente triste, mientras que la expresividad
cambia de intensidad al momento de hacer una toma más abierta, donde el personaje se
encuentre más en relación con su entorno. De la misma forma, se puede utilizar en
encuadre de forma negativa, es decir, usando elementos que se encuentren fuera de
campo para dar a conocer otros factores. Estos elementos pueden ser ruidos, o voces,
como el voice-off o factores visualizados en un plano anterior en relación con la
reacción del plano presente.
La perspectiva es otro recurso dentro del encuadre de la cámara que buscará la
manera de otorgar tridimensionalidad a un medio que es bidimensional. Esta también
aporta significado al espacio, describiéndolo y estableciendo una relación inmediata
entre éste y el personaje.
De la misma forma, la posición de la cámara en cuando al sujeto, es decir, detrás
de él, a un lado, de frente, visto desde arriba o desde abajo también cambia la manera en
la que la historia está siendo contada y por consiguiente la expresividad que se alcanza.
Los movimientos de cámara son otro recurso que aporta riqueza de expresión al
espacio, describiéndolo, o dando importancia a ciertos detalles que se enlazan con la
situación del personaje.
Es así como la descripción del espacio se lleva a cabo, completando diferentes
funciones, como otorgarle realidad al film, organizar el material narrativo, caracterizar a
los personajes, y establecer las relaciones ideológicas entre personajes o entre éstos y el
espacio de manera que se condense un sentido o un objetivo. La descripción del espacio
cinematográfico se lleva a cabo de distintas formas, por ejemplo, con una toma más
larga de lo común para que se capte el contenido del espacio, o con movimientos de
cámara panorámicos o viandantes que tome la totalidad del espacio. En la adaptación, la
dialéctica de la descripción es importante, pues hay textos donde el espacio juega un
papel simbólico o muy relevante dentro de la historia, o, al contrario, relatos donde la
descripción del espacio sea nula, y se debe crear un espacio en el que interactúen los
personajes.
Las funciones de las instancias descriptivas de los espacios son varias, y con el
estudio de éstas se puede llegar a un entendimiento más profundo en cuanto al valor de
las descripciones y su relación con los demás recursos cinematográficos.
La función estética es aquella donde la descripción del espacio sirve para
adornar el relato, y su valor recae sobre esta misma.
La función de la constatación es aquella que pone énfasis en los detalles, como
el vestuario de los personajes o el decorado de los espacios.
La función de cohesión es aquella descripción que se inserta en la lógica
narrativa del relato, y que aporta lazos y relaciones entre los fragmentos de la acción
que han aparecido a lo largo de la historia. Su utilización da lugar a connotaciones y
denotaciones que hacen al relato más tridimensional, realizando la descripción de forma
más profunda de forma que se alcanza un nivel simbólico donde los objetos y el espacio
sean constituyentes para la plasmación íntegra del tema.
Finalmente, en cuanto a la función dilatoria, ésta actúa con más frecuencia en los
relatos de intriga, pues los fragmentos descriptivos retrasan el desenlace, desviando la
atención el espectador para provocar sorpresa con otros recursos narrativos.
Entre espacio y tiempo existe una dialéctica singular que proporciona
información sobre el transcurso del relato. En cuanto a la adaptación, Georges
Bluestone (citado en Sánchez Noriega, 2000, p.111) considera que la novela
proporciona la impresión de espacio avanzando de un punto a otro en el tiempo,
mientras que en la película la impresión del tiempo es dada llendo de un punto a otro en
el espacio. Esta consideración es importante pues se debe saber manejar la manera en la
que el tiempo transcurrirá en el film con el cambio de espacios y su descripción. Dentro
de esta relación, existe el término cronotopo, el cual asocia la relación entre espacio y
tiempo y crea estereotipos de los lugares donde se lleva a cabo la acción, conformando
géneros, por ejemplo, el desierto en el film western, o el castillo en la novela gótica.
El tiempo cinematográfico se puede manejar de distintas formas para transmitir
la información al espectador, considerándolo como una de las posibilidades expresivas
más ricas para darle profundidad al relato y aportar al estilo estético de la obra. En el
relato se pueden distinguir siempre dos tiempos diferentes: el externo, es decir, el
tiempo del escritor y el del lector, y el interno, en el cual transcurre la historia narrada.
Esta diferenciación es importante pues la interpretación que se le aportará al texto
depende de la época en la que se escribe y la que se lee. Cuando autor y receptor viven
en la misma época, la comprensión sobre los temas que se tocan será mayor, mientras
que si los mismos viven en épocas diferentes, los puntos de vista divergirán y por lo
tanto la interpretación será diferente. En las adaptaciones esta diferenciación también es
importante, pues el proceso se vuelve complejo en el momento en que se trata de
plasmar en pantalla relatos pretéritos cuyos valores ya no sean los mismos que se viven
al momento de hacer el film, corriendo el riesgo de distorsionar el significado de la
novela.
En cuanto al orden del relato existen varias posibilidades que se manejan para
darle diferentes ángulos a la historia. El orden lineal, el más elemental, es aquél en el
que las acciones tienen una sucesión cronológica respetando el orden de la historia. En
un relato con este orden no se considera forzosamente las posibilidades estéticas del
mismo, sin haber manipulación temporal, el relato es transparente y de menor
complejidad que un relato no lineal. En el relato no lineal, el orden de los
acontecimientos no sigue el de la historia, pues existen anacronías o fragmentos que
rompen con el orden cronológico. Desde el principio se establece un ‘ahora’ a partir del
cual se mezcla el orden con recursos como la analepsis o flashback cuando se decide
contar en el presente hechos pasados y la prolepsis, o flashforward, cuado las acciones
se realizarán en un futuro pero, de la misma forma, se cuentan en el presente. En el cine,
estos recursos se logran a través de la distorsión de la imagen, como cambio de color o
enfoque, así como variaciones en el vestuario o maquillaje.
Las anacronías antes vistas tienen un alcance, es decir, “la distancia temporal
desde el ahora al tiempo anterior o posterior al que se hace referencia” (Sánchez
Noriega, 2000, p. 101) y una amplitud, el periodo temporal que se abarca. De la misma
forma, las anacronías pueden ser externas cuando el momento narrado es anterior al
comienzo del relato o posterior a su término, éstas son internas cuando el momento se
encuentra dentro del relato base, o mixtas si se combinan los tiempos del relato tanto
dentro como fuera del tiempo base. Genette, gran creador y estudioso de la narratología,
distingue entre las anacronías las de carácter homodiegético y las heterodiegéticas.
Dentro de las anacronías homodiegéticas, están las completivas, que llenarán huecos en
el relato para lograr su total comprensión, las repetitivas, donde se enfatiza la
información ya conocida y las iterativas referidas a acciones habituales. En cuanto a las
anacronías heterodiegéticas, éstas son usadas para describir las características de algún
personaje, aunque este tipo de anacronías se encuentran con más frecuencia en la
literatura que en el cine. La silepsis es un rasgo que se puede encontrar en las
características heterodiegéticas y se utiliza para describir algún hecho que retrate la
personalidad de un personaje rompiendo con la continuidad temporal.
La utilización correcta de los personajes es vital para brindar tridimensionalidad
a un guión, profundidad, y completarlo de forma que el efecto en la audiencia sea el
esperado. Al construir los personajes que llevarán a cabo las acciones en la historia, se
debe considerar la forma en la que éstos estarán involucrados en ella, y las múltiples
maneras en la que afectarán el resultado final.
La caracterización de los personajes será un recurso capital para crear personajes
completos que logren una historia íntegra. Ésta consiste en conocer sus motivos, así
como su trasfondo social y psicológico de manera que el personaje pueda prácticamente
salir de la pantalla y hacer sentir la historia a la audiencia, siendo consistente en sus
acciones y actitudes para evitar contradicciones. En la historia, se deben de dar todos los
datos posibles sobre la persona de la que se está hablando, tales como la edad, la cual
influirá en las reacciones del actor. Es congruente hacer que las acciones del personaje
concuerden con su edad, sin embargo, ¿qué pasa cuando éstas no corresponden a la
edad? Es entonces que se crea un personaje interesante que llama al espectador. La
ocupación del personaje es igualmente importante, pues aporta muchos datos implícitos
sobre éste, como su carácter, nivel educativo, capacidades, afinidades o antipatías. Su
interacción con otros es otro factor a considerar para describir el comportamiento del
personaje, así como su pasado o planes a futuro.
El hacer y ser del personaje también determinarán la definición que se le quiera
dar a éste. Su conducta, rasgos y relaciones lograrán un personaje matizado con una
cierta tendencia a comportarse de una manera en específico.
Existirán acciones específicas del personaje que lo describan más allá de sus
rasgos físicos o su trasfondo. Las acciones laterales, aquellas donde el personaje da a
conocer un poco de sí, como un hombre muy pobre que comparte su poca comida con
otros menos afortunados, o acciones expresivas que delatan los rasgos emocionales e
intelectuales del personaje, así como definir la relación de éste con otros. De la misma
manera, la información sobre el personaje se dará gracias a los diálogos que sostenga
con otros personajes, o incluso consigo mismo.
El personaje, además de su trasfondo, rasgos físicos, psicológicos y
sentimentales, posee tres factores importantes que lo llevarán a actuar dentro de la
historia. El primero de estos factores es el motivo, cuya raíz yace en algún punto
catalizador que mueve a la persona a llevar a cabo alguna acción. En este factor actúan
dos principios, el de la afinidad y la repulsión, los cuales definirán el motivo clave del
personaje.
El segundo de estos factores que relacionan la historia con el personaje es la
intención. Pueden existir intenciones concientes o inconscientes, directas o indirectas, o
reacciones a otros factores. Este factor es uno que siempre remitirá al futuro, pues ésta,
que nace gracias al motivo, será completada o no en el transcurso de la historia,
cohesionándola en su totalidad. Es la intención y su choque con alguna dificultad lo que
proporcionará la tensión y el drama a la situación, creando un conflicto. Es ésta
precisamente la función más importante de la intención, llevarnos al futuro a través del
conocimiento de lo que el personaje busca conseguir.
El tercer factor es la meta, es decir, el resultado que se conseguirá en el futuro.
Ésta no existe sin la intención, y el llegar a la meta puede variar en duración,
dependiendo de la variedad de intenciones que existan para conseguir un solo objetivo.
La meta es también un elemento de cohesión y tensión, pues dos personajes pueden
unirse por medio de metas similares, teniendo éstos intenciones buenas o malas,
aportando al conflicto.
Para crear personajes interesantes, éstos no deben de ser encerrados en un
conjunto de descripciones o palabras. El personaje tiene una posición diegética debido
al lugar que ocupa en la historia, al mismo tiempo que una posición narrativa,
dependiendo de la jerarquía que establezca respecto a otros personajes. De la misma
forma, el personaje construido establece ciertas relaciones con los factores exteriores en
la escritura de un guión. En primer lugar, existe la relación del personaje con el actor
que lo interpreta. Ésta se basa en el nivel de identificación entre ambos, donde los
gestos y rasgos del actor, así como su imagen pública, permitan una mayor expresión
del personaje y una mejor identificación con la audiencia. Asimismo, se permite una
idea previa sobre el personaje a interpretar, puesto que algunos actores tienen ya un
‘tipo’ establecido y ponen en la mente del espectador una imagen del personaje. Es
importante recalcar que se debe ser cuidadoso al momento de elegir a cierto actor para
interpretar un personaje en específico, pues la relación que se establece entre actor y
personaje fílmico corre el riesgo de desequilibrarse, ya sea por que la imagen del actor
supere al personaje o viceversa, que este último sobreponga al actor.
La otra relación que se establece con el personaje fílmico es aquella con el autor,
pues éste expone, a través del personaje, sus propias ideas y valores, como un vehículo
directo de expresión por parte del autor cinematográfico.
Los personajes fílmicos actúan, tienen pasiones, debilidades y síntomas, que
aportan valor a las acciones que realizan. Por lo tanto, un personaje debe ser alguien
interesante, cuyas acciones no sean evidentes de inmediato en cuanto a sus intenciones.
Se debe tomar en cuenta la idea de que el personaje va más allá de una creación, y
pensar en éste como una persona, la cual logrará cierto nivel de identificación con la
audiencia mientras más se conozca de él o ella, de la misma manera debe generar interés
en el espectador, para que éste quede enganchado de la historia hasta el final, para saber
cuál será el final del personaje.
El diálogo en una película es un elemento de suma importancia que aportará
descripciones o narraciones breves que completen el relato cinematográfico de una
manera eficaz. Entre sus funciones también se encuentra la caracterización de los
personajes a través del uso específico de la lengua, y a través del cual se pueden
identificar nivel educativo, clase social, pertenencia al territorio, actitud y carácter. El
diálogo fílmico dará a conocer muchos detalles que conformarán una película íntegra,
dándole expresividad. Es por esto que se deben considerar diferentes factores para no
restar expresión ni importancia a este recurso fílmico. Desde la elección del actor, se
debe considerar su tono de voz, volumen, acento y ritmo. Igualmente se puede recurrir a
otras técnicas cinematográficas para el mejor aprovechamiento del diálogo, como la
posibilidad de establecer planos sonoros combinados con otros diálogos o sonidos, la
simultaneidad de las palabras del personaje con sus acciones y gestos, así como aquellos
del personaje que escucha, la escala de planos utilizada en referencia al diálogo,
jugando con la distancia y por lo tanto con el valor del mismo. Otras técnicas a
considerar en la construcción del diálogo serían la utilización de la voz fuera de campo
y la posición de los personajes en el espacio al tiempo en el que llevan a cabo los
diálogos.
Los diálogos fílmicos deben desarrollarse con fluidez y funcionalidad, dándole
cierto carácter dramático pero real al mismo tiempo, respetando algunos aspectos del
diálogo que se usa corrientemente. Las frases pronunciadas no sonarán, como en el caso
de la obra teatral, muy novelescas o ensayadas, al contrario, el diálogo debe parecer
natural, tener un ritmo común que permita la comunicación con el espectador y por lo
tanto crear un efecto más profundo en éste.
Otra de las funciones del diálogo, la cual comparte con los distintos elementos
que se han visto antes, es la de fuente de información. Se corre el riesgo de usar
demasiado diálogo en las películas, siendo que es el medio más fácil para dar
información, aunque si la medida de su uso es apropiada, la expresividad alcanzada
puede tener mucho valor. Es vital tener en cuenta que la cantidad de información
otorgada por la palabra es absorbida por el espectador en un nivel mínimo, pues la
atención se ve más fácilmente desviada, ya que, siendo una cultura actualmente más
visual, nuestra percepción oral se dificulta. Por lo tanto, es mucho más aconsejable dejar
la información a medios visuales que a los orales, dándole al diálogo un estatuto de
expresión, mas no de demasiada relevancia informática.
De esta manera, los elementos antes mencionados tienen una presencia crucial
en la realización de un guión integral, agrupándose y dando como resultado una historia
tridimensional, expresiva en todas sus formas, y con un nivel de alcance de la audiencia
que propicie el éxito del film.
Descargar