thomas noone dance balbir, el meu avi

Anuncio
THOMAS NOONE DANCE
BALBIR, EL MEU AVI
Dosier pedagógico
1. PRESENTACIÓN DEL DOSIER
¿Qué? ¿Por qué? ¿Para quién?
2. EL ESPECTÁCULO: BALBIR, EL MEU AVI
2.1. Por qué Balbir?
2.2. La pedagogía de Balbir: valores que quiere transmitir, su
fundamentación y relación con la actualidad
2.3. Los elementos del espectáculo
2.4. El proceso de creación: fases y desarrollo de casa fase
3. PARA TRABAJAR EN COMUN
3.1. Sobre la danza en general
3.2. Sobre los valores o ideas que transmite: para valorar en
grupo
3.3. Objetivos y contenidos pedagógicos
3.4. Sobre el espectáculo: aspectos en los que profundizar a nivel
artístico
3.5. Links, videos, referencias y demás vínculos
4. ENTREVISTAS CON EL EQUIPO
1.-PRESENTACION DEL DOSIER
¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUIÉN?
Este dosier se presenta como una herramienta para los profesores y
alumnos, una guía con información detallada del espectáculo y de las
motivaciones que lo han puesto en escena. Pero sobre todo es un dosier que
quiere transmitir la pasión por la danza, un arte y un lenguaje universal que
tiene una gran capacidad de comunicación con todos los públicos.
Encontrarán datos sobre la compañía y también entrevistas con sus
componentes para saber de primera mano cuáles son sus inquietudes e
intereses a la hora de crear y bailar Balbir, el meu avi.
Intentamos que sea lo más detallado posible para que se encuentren en él
muchas respuestas, pero siempre habrá cuestiones que solo se podrán
responder tras la función, cuando todos pongan en común las sensaciones,
ideas y vivencias que les ha provocado el espectáculo. Esperamos que lo
disfruten y que conecten con la energía que nos ha llevado a crearlo para
todos ustedes.
2. EL ESPECTÁCULO: BALBIR, EL MEU AVI
2.1. Por qué Balbir, el meu avi
Desde que en 2005 Thomas Noone Dance entró en residencia en el SAT!,
siempre ha existido un interés de crear un espectáculo para todos los públicos.
El contacto directo con los directores del SAT!, quienes tienen una contrastada
experiencia y actividad en el ámbito del teatro familiar y escolar, ha cultivado
este interés desde la compañía.
También la creencia de que las artes escénicas deben estar en contacto con el
curriculum de los alumnos como parte esencial de su educación.
Antecedentes
TND ha tenido varias experiencias con público infantil y juvenil, como la
participación en las campañas escolares del SAT! desde 2008 o la
presentación de extractos de obras para público adulto creados expresamente
para todos los públicos., en la campaña Anem al Teatre de la Diputación de
Barcelona.
La compañía ha visto la necesidad de implicación en actividades que creen
interés hacia la danza, creación de públicos y también de profundizar en la
implicación de la danza a nivel social.
El concepto
Con este espectáculo se busca crear una actuación única y singular. TND se
caracteriza por montajes muy físicos y dinámicos, y creemos que su
naturaleza, muy visual y accesible, puede conducir a un espectáculo apto para
niños.
“Cuando empecé a pensar en el espectáculo ya tenía en mente imágenes de
situaciones que quería crear. Paralelamente comencé a leer historias para
niños y también cuentos de la mitología Hindú, en parte buscando el cuento
universal pero también por mi propia herencia y recuerdos de mi abuelo, un
inmigrante en Guyana, tercera generación de una familia hindú en este país
suramericano. De esta investigación llegué a la fórmula para la pieza, y
además al título, Balbir, el meu avi," nos cuenta Noone.
El espectáculo
El director nos da algunas claves más de sus planteamientos iniciales
1.- Mi primera preocupación fue como adaptar mi estilo físico, abstracto y visual
para captar a un público joven. Por eso considero que el mejor método es optar
por una estructura de escenas muy visuales y dinámicas para mantener la
atención.
La idea es crear un cuento dentro del cuento para dar más teatralidad la
experiencia. Empezar con la imagen de una niña que se encuentra a su abuelo
y cuando él empieza a contarle sus historias nos lanzamos a un viaje
fantástico.
2.- Además de entretener hay una línea didáctica. Desde siempre he sido
consciente de mis orígenes, diferentes a los de la gente de mi país, y mi abuelo
fue uno de los elementos más importantes para ello. Aun así, con la facilidad
de un niño lo asumí con normalidad. Sus cuentos eran exóticos, de lugares
lejanos (Guyana, India,..), pero siempre cercanos porque hablaban de
parientes y amigos nuestros.
En esta pieza creo que hay que hablar de diferencias que no lo son, de
que la diferencia es algo que disfrutar y celebrar, y que no hay que
cultivarla como barrera. En la pieza, la historia contada del abuelo a la niña
es un viaje a un lugar extranjero donde la diferencia entre el viajero y la gente
de allí causa a primera vista confrontación y desconfianza, pero con un simple
gesto se convierte en amistad y se encuentran similitudes. Se empieza en la
silla del comedor, y entre la niña y el abuelo se viaja por un bosque, un palacio,
jardines y lugares indescriptibles antes de volver de nuevo a casa.
2.2. La pedagogía en Balbir
Valores que quiere transmitir, su fundamentación y relación con la actualidad
La diversidad de culturas, razas y orígenes es positiva.
La identidad es importante a nivel individual, pero no niega la aceptación de los
que son diferentes ni supone que se es superior a los otros.
La gente mayor tiene mucho valor.
La danza y el teatro nos pueden hablar de cosas de la vida real, son un
vehículo de comunicación social.
2.3. Los elementos del espectáculo
Movimiento
Utilizamos nuestro estilo característico que es una danza muy física y dinámica.
La danza muestra la técnica del bailarín y tiene momentos “extremos”. ¡No veo
la gracia en que bailemos para el público si ellos pueden hacerlo también!
En Balbir también incluimos aspectos más gestuales e incluso jugamos con
efectos como el uso de los bailarines como marionetas, manejadas por otros
bailarines. Me gusta, sobre todo visualmente, resulta atractivo a todo el mundo,
especialmente a los niños, y juega con el cuerpo como instrumento absoluto.
Balbir incluye elementos muy dinámicos, incluso un poco acrobáticos. Los
jóvenes ya están acostumbrados a ver break y hip hop, por eso lo podemos
incluir.
Música
La música de Jim Pinchen es universal, el tiene integra música de diferentes
estilos. Además al ser de Inglaterra, un lugar muy multicultural, está influido por
muchos estilos.
Su background televisivo y cinematográfico es muy útil para el mundo de la
escena.
Vestuario
Es una propuesta simple, y con una premisa básica. Dividir los personajes por
colores: los de “aquí” Balbir y su nieta, y los de “allá” También hemos
introducido algún elemento retro para enfatizar a algunos personajes.
Iluminación
La iluminación enfatiza las escenas y da ambientes impactantes a la vez que
se iluminan los cuerpos de los bailarines. El poder de la iluminación es grande
en la danza y de manera muy sutil evoca lugares. Un ejemplo muy interesante
es la luz lateral de los objetos del bosque donde las sombras rojizas son
evocadoras
Escenografía
Es esencial en Balbir para conducir el viaje. Todo se despliega, se desenrolla,
se puede ver a los bailarines “construyendo” la escena. Esto es para implicar la
imaginación del espectador, porque inconscientemente le ayuda a crear la
escena en su mente.
2.4. El proceso de creación: fases y desarrollo de cada fase
A partir de la idea original, lo primero que se hace es tener clara y por escrito la
planificación de todo el proceso de creación y de producción. Para
entendernos, se trata de que todo aquello que necesita el creador para hacer el
espectáculo, en esta caso Thomas con Balbir, se pueda ir haciendo: contratar a
los bailarines, preparar el local de ensayo, hablar con el músico y con el
iluminador para ver si están disponibles en las fechas previstas, también con el
teatro donde se estrenará para ver si tiene fechas disponibles.
Luego hay que ponerse a trabajar con los escenógrafos y el músico.
Luego la creación en el estudio para tener la base de movimiento e ir
desarrollando lo que será la coreografía. Este proceso puede durar de 1 a 3
meses y en él participan los bailarines, el coreógrafo y la ayudante del
coreógrafo.
Paralelamente se inicia un periodo de trabajo con los elementos
escenográficos con los que los bailarines tendrán que relacionarse e
interactuar en el escenario.
Llega el momento de unificar todo: la música, con la danza, con la
escenografía para ir arreglando aquello que no encaja o no gusta tras el
ensamblaje.
Luego se entra en pruebas en el teatro para seguir con los ensayos. El
vestuario, del que ya hay algunas ideas, se determina en este momento.
Y también en el teatro se hacen las pruebas con la iluminación y se concluye
el diseño de las luces
Después de todo esto solo queda ¡¡el estreno!! Y hasta ese momento se
estarán ultimando todos los detalles.
3. PARA TRABAJAR EN COMUN
3.1. Sobre la danza en general
La danza contemporánea
La danza contemporánea surgió como reacción contra las posiciones y
movimientos del ballet clásico, alejándose de su estricto criterio tradicional y
romántico, de cualquier código y regalo académica. Se empezó a conocer
después de la I Guerra mundial y ha sido la portadora de una importante
función: la comunicación.
En la danza contemporánea, la dinámica del cuerpo proviene de la energía de
la persona hacienda que el movimiento alcance cada parte del cuerpo. El
espacio es usado como una vía natural de expresión a través de cada gesto y
del dinamismo del movimiento.
Su ejecución, que no solo se desarrolla en posición vertical, es tan rica que se
pueden usar diferentes posiciones y niveles. La forma en que ocurre está
siempre caracterizada por la simplicidad y la elegancia de su técnica.
La danza contemporánea se basa en conceptos universales como son la línea,
la curva, el espacio y el tiempo. Dentro de esta modalidad de danza, se crea,
para cada una de sus obras, un lenguaje nuevo, cuyos elementos son
momentos expresivos y, por tanto, no clasificables e imposibles de
preestablecer.
3.2. Sobre los valores o ideas que transmite: para valorar en
grupo
En esta obra se habla de que las diferencias culturales son riqueza para las
personas. Estamos ya en una sociedad donde convivimos con vecinos que
provienen de otros países y de otras culturas, a los que aceptamos y con lo que
nos relacionamos. Pero aun así a veces el rechazo se manifiesta sobre todo
cuando se dan determinados problemas de incomprensión. Reforzar la idea de
que el inmigrante es una persona que se traslada a otro país con su cultura y
sus costumbres aunque llegue a una sociedad nueva, es una de las ideas que
quiere mostrar este espectáculo. Además, ¿por qué la gente emigra? ¿Por
gusto o por necesidad? En la mayoría de casos es porque en sus países de
origen no tenía muchas posibilidades de prosperar, o porque sus regímenes
políticos eran duros y represores.
Ahora viven aquí, convivimos todos desde la tolerancia pero ¿nos preguntamos
donde están sus familias? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son las diferencias
culturales y religiosas básicas entre nosotros? Su alimentación, sus fiestas de
celebración, el tipo de ropa también a veces es diferente, y deberíamos
aprovechar que tenemos a gente tan dispar cerca para aprender de sus lugares
de origen, de su cultura, de sus costumbres, incluso algunas palabras de su
idioma.
Antes de asistir al espectáculo
Ya que después espectáculo puede haber una charla con los niños sería
interesante que la preparaseis siguiendo unas pautas que hay más adelante.
3.3. Objetivos y contenidos pedagógicos
Objetivos generales
Familiarizar a los jóvenes con el lenguaje de la danza contemporánea.
Promover la danza como espectáculo visual.
Crear un nuevo público crítico y con criterio personal.
Ofrecer a los niños una experiencia artística poco habitual.
Objetivos específicos
Transportar lo que pasa en el escenario a lo que pasa en el aula y que la
experiencia sea personal.
Promover el valor de la opinión personal del espectador sobre el espectáculo,
es decir, fomentar un espíritu crítico y abierto a nuevas experiencias.
Contenidos conceptuales
La danza como lenguaje artístico y como medio de expresión corporal.
La música como acompañamiento inseparable de la danza.
La imaginación: fuente de creación de imágenes en movimiento.
Contenidos procedimentales
Observación de la danza como lenguaje corporal.
Entrenamiento de la sensibilidad estética.
Descubrimiento de las posibilidades de movimiento de las diferentes partes del
cuerpo.
Control del espacio y el tiempo a través de la danza y la música.
Expresión de sentimientos a través de la danza.
Contenidos de actitud
La buena relación y el respeto con los demás.
Respeto por el trabajo de los bailarines.
Interés por seguir el desarrollo del espectáculo.
Atención per reconocer que nos dicen las imágenes del espectáculo.
Finalidades
La sesión de charla-encuentro entre el equipo y los escolares sigue un guión
según el tiempo disponible y con unos objetivos:
 Ver cuáles eran las expectativas antes de la función y si se han
cumplido. Que se ha aprendido o descubierto, si ha interesado o si han
variado ideas que se tenían antes de ver la obra.
 Si se ha captado el mensaje del espectáculo
 Hablar de la música, del vestuario, la escenografía, la luz.
 Hablar de las diferentes maneras en que se ha bailado.
 Animar a asistir a otros espectáculos de danza.
 Facilitar el contacto con bailarines profesionales y hablar de la danza
como profesión.
Procedimiento
Las preguntas introductorias y orientativas del diálogo pueden ser trabajadas
en clase antes o después del espectáculo.
Los temas a tratar, de forma orientativa, podrían ser:
¿Qué conocéis sobre la danza?
¿Habéis asistido a algún espectáculo antes?
¿Lo que habéis visto es diferente de la danza que sale en la televisión?
¿Qué os ha interesado más?
¿Las partes os han parecido iguales o diferentes?
Si os ha gustado una más que otra y por qué
¿Creéis que os tiene que gustar todo en un espectáculo?
¿A qué otro tipo de espectáculos asistís normalmente?
¿Cuándo veis una película os gusta toda o unas partes más que otras?
¿Habéis visto alguna película sobre danza?
¿Habéis podido observar alguna historia?
¿Cuántas veces a la semana creéis que ensayamos?
¿Cuánto tiempo creéis que los bailarines han tardado en se profesionales?
3.4. Sobre el espectáculo: aspectos en los que profundizar a
nivel artístico
Después de asistir al espectáculo:
1- Hablad con vuestros alumnos sobre el espectáculo en general. Que
expresen que les ha parecido, que les ha impactado, como han visto a los
bailarines y la música. Que comuniquen las sensaciones que han tenido y las
emociones vividas.
2- Hablad de lo que es el guión, la coreografía y la escenografía en una
representación teatral, o en una de ballet.
Comentad la importancia que se da a cada uno de estos aspectos en esta obra
comparadlo con la que se da en alguna otra obra que hayáis visto.
Trabajad los ritmos.
3- Ponedles músicas de diferentes orígenes y que adivinen de que cultura son.
¿Cuales serian los ritmos típicos de este país? (flamenco, sardana, etc.).
¿Qué culturas han sido representadas por sus ritmos durante el espectáculo?
¿Tenéis idea de algún otro tipo de ritmo que sería descriptivo de un origen?
4- Pensemos en las emociones que hemos sentido durante el espectáculo.
¿Qué tipo de emociones se han reflejado en los ritmos durante el espectáculo?
(Alegría, tensión, calma,...)
Entre todos, podéis dar algún ejemplo de ritmo alegre, tenso, tranquilo
enfadado...
Os sugerimos que los propios alumnos hagan prácticas intentando reflejar
estas emociones a través del movimiento y la expresión corporal. Los
compañeros de clase pueden adivinar entre ellos, el ritmo.
¿Cual sería el mensaje del espectáculo? El ritmo se refleja en todo, también
nos da pistas sobre el origen de las personas que lo ejecutan. La verdadera
escucha se basa en la sensibilidad hacia el ritmo de la otra persona. Si en la
clase hay alumnos de otros países se puede incidir en su manera de bailar y en
su expresividad.
6- Experimentar primero con el propio cuerpo primer con el propio cuerpo, y
después con objetos del aula, las sonoridades que podemos conseguir. No es
solo los diferentes instrumentos que tenemos (las manos, los pies,...) sino
también las diferentes opciones que tenemos de crear sonidos con cada uno
de ellos (picando de diversas formas, rascando,...).
7- Trabajad buscando dos o tres sonoridades con los pies y creando pequeñas
poliritmias: por parejas, uno de los alumnos hace un obstinado rítmico que será
la base y el otro improvisa pequeños ritmos sobre ellos; o los dos dialogan con
ritmos de sonoridad diferente.
8- También podéis llevar un sintetizador al aula y escuchar los ritmos que lleva
incorporados. Después podéis hablar de que música va bien encima.
9- Hacedles ver la importancia del ritmo en toda clase de música y danza.
Escuchad obras de estilos muy diferentes (jazz, rock, clásica y tradicional o
étnica).Hablad sobre el uso del ritmo y bailadlas.
3.5. Links, videos, referencias y demás vínculos. Webgrafia
 Bahok de Akran Khan con el Ballet Nacional de China
http://www.youtube.com/watch?v=FKKiHmt7OGc
 Babel de Sidi Larbi Cherkaoui
http://www.youtube.com/watch?v=Sz7UY5DEVhQ
 The tales of Beatrix Potter del Royal Ballet
http://www.youtube.com/watch?v=AHcnf06HE_Q
 The Forest Fevered sleep
http://www.youtube.com/watch?v=VcTElO4vhGY
 Bollywood para ver otras formas coreográficas
http://www.youtube.com/watch?v=vewp4vJojac
4. ENTREVISTAS CON EL EQUIPO
Con el director y los bailarines
Entrevista con Thomas Noone
Es tu primera producción para
público familiar, ¿supone esto algún
tipo de reto para ti?
Mas que un reto supone repensar
cómo haces el espectáculo enfocado a
un público distinto. Me ha supuesto
sentarme y pensar antes de ir corriendo
al estudio a trabajar.
¿De dónde surgió la idea de Balbir?
Siempre he querido hacer algo sobre
mi herencia familiar, es algo que llevo
conmigo. Me siento inglés, pero la mía
no ha sido una familia típicamente
inglesa. Mi abuelo fue de todos el más
diferente y en parte es un homenaje a
él.
¿Cómo eran los cuentos que te
contaba tu abuelo, de que trataban?
Mi abuelo no quería que perdiera el
contacto con mi raíz hindú ni con la de
Guyana, por eso me contaba historias
de mis parientes de allí y de su
infancia: cómo cazaban serpientes y
lagartos en los campos de caña de
azúcar, cómo nadaban en los canales o
huían de las avispas gigantes.También
hablaba de sus abuelos y de su vida en
India, ¡además de contarme relatos
míticos hindús con morelejas! Igual
solo intentaba inculcar un
comportamiento cívico en su nieto.
¿Qué sucede durante el
espectáculo? ¿Cómo desarrollas tu
idea original a través de las
escenas?
El espectáculo es muy visual y sitúa la
danza en entornos "impactantes".
Siempre me ha fascinado cómo el
escenario puede transformarse en
diferentes lugares de forma muy
sencilla. Me encanta la idea de un
teatro antiguo, donde los actores
despliegan unos elementos muy
simples y construyen palacios,
desiertos, bosques. Me parece que si
logras estimular al público ellos mismos
se transportan, y este es, para mí, el
reto al hacer un espectáculo.
¿Cómo es el movimiento?
Como siempre, muy bailado y muy
físico. Pero también hay un
componente de clown. El payaso es
como el comunicador primordial y lo
ilustra todo, desde lo humorístico hasta
lo triste. La danza también es algo
primordial que se salta el texto y puede
ser entendido por todos.
¿Qué papel tiene la música?
En nuestro movimiento es muy
importante la simbiosis de música y
danza, es una cuestión de ritmo, de
crear ambientes que den cohesión al
espectáculo. Como hilo conductor su
habilidad para retener al espectador es
fundamental.
¿Hay texto, o palabras?
No, no hay texto o palabras, no hace
falta. Debemos ser capaces de
comunicar todo sin ellos.
¿Cuál es el objetivo que persigues
con esta nueva creación?
Lo primero de todo, que padres y niños
vean la danza como algo normal a la
vez que entretenido, emocionante y
estimulante. Espero también que los
niños puedan entender algo de los
valores que intentaba transmitirme mi
abuelo, pero no de manera forzada,
solo por observación.
¿Cómo definirías a los bailarines de
tu compañía? ¿Y uno por uno?
Todos son muy buenos bailarines,
técnica y físicamente, además de ser
muy instintivos, algo muy importante
para bailar en esta compañía.
Elena Montes es la nieta en Balbir... no
solo porque es la más joven y la más
pequeña físicamente, también porque
tiene dotes de actriz y una gran
presencia. Arnau es un bufón, aunque
no lo es en la realidad, es el hombre
más práctico que conozco. Jerónimo es
el abuelo, aunque no tiene nada de
hindú (es de Valencia). Es el más
tranquilo y también el más alto de la
compañía; lo opuesto de Alba, muchos
hablan de su "elegancia física"... ¡ese
es el poder gallego! A Javi lo llaman el
hombre serpiente por su gran ductilidad
y fluidez. Por último, Silvia posee lo
animal e instintivo.
¿Cómo es la iluminación?
Aunque buscamos crear lugares
misteriosos y bellos, hay que iluminar el
cuerpo para que se pueda ver lo que
hacen los bailarines. Es difícil hacerlo
bien y encontrar el equilibrio entre
efecto y visibilidad.
¿Cual crees que es el papel de los
espectáculos familiares?
Creo que permite unir a la familia en el
teatro. Normaliza ambas cosas, ir al
teatro como actividad y ver danza.
¿Cual es para ti el aspecto de la
producción más complicado? ¿Y el
más sencillo?
Lo más sencillo es crear un
espectáculo de danza, algo muy normal
para mí. Igual no me he topado aún
con las cosas más complicadas, ¡ya te
lo diré! Pero voy a ser más directo de lo
normal y voy a dejar a un lado lo
conceptual.
¿Cuáles son las fases del proyecto?
Mucha planificación en papel....
El trabajo con los escenógrafos y el
músico.
Luego la creación en el estudio para
tener una base de movimiento.
Un periodo de trabajo con los
elementos escenográficos.
El momento de unificar todo.
Los pruebas en el teatro...
Los pruebas en el teatro con la
iluminación
Y ¡¡el estreno!!
¿Qué quieres que le llegue al
espectador sea niño o adulto?
Sobre todo que lo pasen bien en el
teatro y que tengan ganas de volver a
ver danza. Que el espectáculo
provoque unas emociones y salgan del
teatro pensando.
Una imagen que defina Balbir es…
Veo a mi abuelo, que era muy hindú,
vestido con un traje "tweed" muy muy
inglés, con un bastón, sus gafas de hilo
de oro, el sombrero "trilby", leyéndome
los “normas” de la vida hindú escritas
con una caligrafía gótica que ha
heredado a su vez de su abuelo....
Una invitación al público para que
venga
Haré varias invitaciones. Para los que
aman la danza: ven a ver esto, hay
mucha danza (¡y buena!); para los que
no la conozcan: ven porque vas a
descubrir un mundo estimulante.
Para los niños: lo vais a pasar muy
bien. Para los adultos: ¡vas a ver tu
niño pasarlo bien!
Extractos de las entrevistas con los bailarines. Para ver entrevistas
completas descargar A-II “Lo que piensan los bailarines”.
Sobre el trabajo coreográfico de Thomas Noone
“Hay algo que se siente nada más cruzar el aula de ensayo por primera vez;
su amor al trabajo, su dedicación y entrega, su pasión. Es una persona que
trae las ideas trabajadas y las entrega en forma de propuesta. Sabe lo que
quiere, y en caso de no ser comprendido nunca abandona y le da un par de
vueltas más. Su lenguaje es muy físico y su teatralidad suele residir en esa
misma fisicalidad. Trabaja con los bailarines que tiene, los mezcla, los unifica, y
de esa manera potencia la imagen del grupo, y a la vez, personaliza a cada
individuo”. Elena Montes
“Al espectador le abre el campo de la imaginación, una cualidad imprescindible
en esta profesión” Silvia Albanese
Del proceso creativo de una nueva coreografía
“Es parte del "alimento" del artista, donde se establece la comunicación y
complicidad entre intérprete y creador, es fundamental. El proceso creativo
muchas veces va a definir el "alma" de una pieza” Javier Arozena. “Buscar,
investigar, intercambiar ideas, entender, superar retos.... trabajar de manera
cercana con Thomas y todo el equipo para conseguir hacer algo "bueno", que
nos guste y que guste, que nos haga sentir bien. Lo disfruto mucho” Alba
Barral.
Cómo responden los niños y niñas al espectáculo
“Los escolares responden bien a las propuestas, captan el lenguaje de Thomas
y nos descolocan con preguntas inesperadas. Además, es público más
receptivo, ya que no pone filtros racionales a lo que perciben”. Javier Arozena
“Es un público sincero y muy espontáneo, abierto a lo que le den y dispuesto a
regalar energía, fresco y poco contaminado. Esto todo hace que sea fácil para
nosotros salir al escenario y disfrutar con ellos; son muy participativos”. Alba
Barral. “El público escolar suele ser un público honesto, agradecido y muy
imaginativo, y desde el escenario o bien en los coloquios posteriores uno recibe
siempre una respuesta franca” Elena Montes.
“Creo que el lenguaje de Thomas es apto para todas las edades. El cuerpo (en
movimiento) habla y así transmite sensaciones que son accesibles a cualquier
edad. No debemos subestimar la capacidad de absorción y entendimiento del
público infantil. Les llega y lo disfrutan e interpretan a su manera ¡bravo!” Alba
Barral.
Balbir, el meu avi cuenta con la colaboración del Taller de Escenografía del
Auditori de Sant Cugat, de La Sala Miguel Hernández de Sabadell y del SAT!
TND es la compañía asociada al teatro SAT! (Sant Andreu Teatre) de Barcelona
TND recibe el apoyo del ICUB (Institut de Cultura de l´Ajuntament de Barcelona), del CONCA
(Consell Nacional de les Arts de Catalunya), del INAEM (Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música) y del Institut Ramon Llull en sus giras por el extranjero.
Una producción de Thomas Noone Dance
www.thomasnoonedance.com
Descargar