El Renacimiento en España (Imprimir)

Anuncio
Reme Serrat /Ildefonso Suárez
EL RENACIMIENTO EN ESPAÑA
I.- Contexto Histórico-Cultural
II.- Arquitectura
A/ Plateresco
B/Purismo
C/Herreriano
D/ Algunas obras arquitectónicas
Fachada de la Universidad de Salamanca (Plateresco)
Palacio de Carlos V (Purismo)
Monasterio de El Escorial
III.- La Escultura
1/Características Generales
2/Alonso Berruguete
3/Juan de Juny
IV.-Pintura
El Greco
V.-Pintura Alemana: Durero
I.-CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL
En España, como en el resto de Europa, el renacimiento italiano llegó con el paso de la centuria. Esta penetración del renacimiento italianizante se vio favorecida por las intensas relaciones políticas que los Reyes Católicos y
Carlos I tuvieron con Italia: en la primera mitad Carlos I conquistó Nápoles y Sicilia y luchó contra los franceses por el
Milanesado. Si a ello sumamos la creciente influencia mundial de la corona española después de obtener la unidad
peninsular y el apoyo moral y económico del descubrimiento de América, tenemos que España nunca fue tan internacional en la Historia. Todo esto influyó en la penetración oficial y desde arriba del Renacimiento.
Pero la situación social y religiosa de España supuso un freno a esta apertura paganizante. El baluarte espiritual, el "centinela de Europa" frenaba a nivel popular la introducción del Renacimiento. Se produce así una disociación entre la nobleza cortesana con el rey, con una mentalidad más abierta porque son los únicos que tienen libertad, y el pueblo, inculto y sometido al la Inquisición.
Estas pervivencias de pensamiento medieval se identificaron con formas artísticas del Gótico, las cuales estaban fuertemente arraigadas en España. Además la influencia musulmana en el arte mudéjar también frenaba el
nuevo estilo (los trabajadores mudéjares trabajaban más barato y con materiales más baratos).
Así una mezcla de Gótico final, mudéjar y las primeras formas decorativas del Renacimiento forman el estilo
Reyes Católicos, visto en el tema anterior. Por eso el Renacimiento penetrará poco a poco, desde arriba, y a lo largo
del siglo XVI será digerido y asimilado por la cultura e idiosincrasia hispánica, produciendo un Renacimiento diferente, español.
Hubo algunas familias nobles como los Mendoza o los Fonseca, que, abiertos a los nuevos ideales humanísticos por moda, se convirtieron en grandes mecenas
hispánicos, importando unas veces obras de Italia y
patrocinando otras veces a artistas españoles que se
convirtieron a la nueva estética.
La economía española era, por tradición,
ganadera primero y agrícola después. Con la crisis
del siglo XIV la Mesta se fortalece porque la oveja
parece ser la solución al problema de la despoblación
en la Meseta. La avalancha de oro americano ahora
en el s. XVI sirve para comprar productos en el exterior y para pagar todas las campañas militares que
soportan la ambición de la corona. Todo ello indica
Palacio de los Mendoza. Guadalajara
que la industria y el comercio no se beneficiaron de
esta afluencia de oro y plata y quedaron estancados frente al progreso europeo (excepto en Cataluña y Levante). La
sociedad española adolece de una amplia clase burguesa y la nobleza seguirá teniendo un enorme poder político y
económico, aunque en política vea mermados sus privilegios por un nuevo estado de corte absolutista. Pero la nobleza "aceptó" esta nueva monarquía porque así se respetaban e incluso aumentaban sus recursos económicos.
Por eso la urbanización en España es escasa y no hubo esas grandes ciudades-estado que había en el Norte
1
Reme Serrat /Ildefonso Suárez
de Italia o en el Imperio alemán. Cuando se forma la monarquía absoluta las pocas ciudades grandes que había en
España tuvieron que renunciar a su autonomía medieval para pasar al control real lo que provocó graves disturbios
como el de los Comuneros y las Germanías, las dos grandes revueltas que tuvo que sofocar Carlos I. Por eso la ciudad
va a tener una escasa iniciativa cultural y artística.
Así pues el Renacimiento español se produjo en el seno de la Corte y la alta Iglesia, siguiendo la moda del
Papa y la Monarquía y no como resultado de una evolución cultural del país. Estas clases altas impulsarán el Renacimiento en medio de un pueblo aún gótico y el nuevo arte será instrumentalizado por estas clases altas al servicio del poder. Esto sucede hasta que la cultura popular vaya acostumbrándose a este nuevo estilo y lo haga suyo.
II.-ARQUITECTURA
La Monarquía hispánica puede ser el lugar donde mejor se vea la continuidad entre la Edad Media y el Renacimiento,
ya que las formas de vida medievales continúan vigentes hasta principios del siglo XV. Este fenómeno caracteriza la
arquitectura renacentista española que es, en sus orígenes, gótico-flamígera, plateresca después, y solo en los últimos tiempos, enlaza con las formas italianas -purismo-, para dar paso enseguida al manierismo. El Renacimiento en
España, se presenta pues, como la culminación del proceso evolutivo medieval.
El Renacimiento italiano llega a España a través de la incorporación de sus elementos decorativos, que se aplican a
edificios estructuralmente góticos. También se importan directamente desde Italia piezas sueltas decoradas: columnas, altares, sepulcros...
Podemos reconocer tres estilos propios de esta época en España:
A.- EL PLATERESCO.
También se le denomina protorrenacimiento. El término "Plateresco" fue inventado por Ortiz de Zúniga en el siglo XVIII, que comparó la compleja decoración utilizada en estas arquitecturas, con el trabajo de los orfebres. Esta
decoración adopta motivos ornamentales renacentistas italianos -grutescos- pero mantiene una estructura espacial todavía gótica. Abarca el primer tercio del siglo XVI.
Así pues, este período puede clasificarse como un estilo fundamentalmente ornamental, de abundante y minuciosa decoración, que no se concentra, como en Italia, en determinados lugares, sino que se desborda, cubriendo
totalmente las superficies. Por tanto no se trata de una arquitectura renacentista en el sentido estructural, ni responde a un plan determinado o a un sistema de proporciones clásicas.
Otros elementos que utiliza este estilo:
- Cubiertas de crucería con claves decoradas con rosetas clásicas o
medallones.
- Cubiertas de cañón con casetones.
- Arcos de medio punto, aunque también se usen arcos carpaneles
de tradición gótica.
- Balaustradas de columnas, adosadas al muro, puramente decorativas.
- Capiteles corintios o compuestos, decorados de manera fantástica.
- Exteriores rematados con cresterías.
Los primeros edificios que comienzan a despegarse del gótico estricto,
aparecen ligados a la poderosa y aristocrática familia de los Mendoza.
Será el arquitecto Lorenzo Vázquez. protegido por esta familia, el que
Planta Hospital Real de Granada. Enrique Egás
realiza para ella, una serie de encargos, en los que utiliza elementos italianos, como el almohadillado y los grutescos. Obras suyas de gran importancia serán: El Colegio de la Santa Cruz
en Valladolid (1487-1491),E1 Palacio de Cogolludo en Guadalajara (1492-1495), y El Palacio de los Mendoza
(1507) también en Guadalajara.
Otro arquitecto del plateresco es Enrique Egas. que destaca como constructor de hospitales siguiendo el modelo
creado en Italia por Filarete ("Ospedale Maggiore"). Obras de Egas serán: Los hospitales de Santiago de Compostela. de la Santa Cruz (Toledo), y el de Granada, construidos gracias a la política de reunificación de hospitales llevada a cabo por los Reyes Católicos. El plano que siguió fue el de cuatro naves que forman una cruz griega y en
cuyo punto de intersección se coloca el altar, así se permite a todas las salas la visión de las ceremonias religiosas,
y se ofrece al paciente, además de asistencia médica, asistencia espiritual. La cruz se
2
Reme Serrat /Ildefonso Suárez
El foco principal del estilo plateresco es Salamanca, debido a varias circunstancias que se combinan allí:
la existencia: de una Universidad donde se propagan las ideas renacentistas, la de una nobleza de gran riqueza latifundista, y de una importante actividad lanera.
Allí trabajó Juan de Álava. (?- 1537), quién realizó las dos obras más representativas del estilo: La fachada
de la Universidad de Salamanca ( a pesar de que no es completamente segura su atribución), y El convento de San
Esteban, cuya estructura aún es gótica.
B.- EL PURISMO.
Poco a poco el estilo plateresco va evolucionando, lo que le lleva al abandono progresivo de su excesiva
carga decorativa. Se va simplificando y se hace más sensible a
la influencia de la concepción espacial del renacimiento italiano, es decir tiende a preocuparse de los problemas puramente
arquitectónicos de las estructuras y las proporciones, este estilo se conoce con el nombre de "Purismo". Es a partir de 15301540 cuando se adoptan las concepciones arquitectónicas de
Alberti y de Bramante, aunque de ninguna manera, esto supone la desaparición absoluta del plateresco. Entre sus principales representantes habría que señalar:
Alonso de Covarrubias (1488-1570) que evoluciona
desde el estilo anterior hacia el purismo. Trabaja, como ya
Puerta de la Bisagra. Toledo. Egás
hemos visto antes, en Toledo, allí realizará obras puristas importantes como La Puerta de la Bisagra. Otro arquitecto importante es Rodrigo Gil de Hontañón. cuya obra capital es La fachada de la Universidad de Alcalá (1541-1553).
Pero la figura más destacable de todo el período es Diego de Siloé. Viaja por Italia y allí conoce la obra de
Bramante, por eso a su regreso realiza, siguiendo las nuevas ideas, La escalera dorada de la Catedral de Burgos
(1519- 1523) y la catedral de Granada, de planta aún gótica son sus principales obras.
Mención especial merece El Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada (1528-1550) de Pedro Machuca.
C.- EL HERRERIANO O ESCURIALENSE.
Se considera el estilo propio de la etapa manierista en España.
Cubre el último tercio del siglo XVI, siendo contemporáneo a los discípulos
de Miguel Ángel o Vignola. Recibe el nombre de "Herreriano" porque su
principal autor fue Juan de Herrera, arquitecto de Felipe II, y el de "Escurialense"porque es el Monasterio del Escorial su principal manifestación
arquitectónica.
Se caracteriza por la pureza de líneas y la gran austeridad decorativa que
mantendrá su presencia en la arquitectura española hasta el siglo XVII.
D.-ANÁLISIS Y COMENTARIO DE OBRAS ARQUITECTÓNICAS DE ESTE PERIODO
FACHADA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. (Plateresco)
La obra, de autor desconocido, fue realizada entre 1516 y
1519, y presenta las siguientes características:
1.- Una estructura muy simple. Se trata de una superficie, limitada
por dos pilastras, recubierta plenamente de una decoración menuda, y que se divide en tres pisos, de los cuales, el tercero hace de
Fachada Universidad de Salamanca
remate. Una crestería completa el conjunto.
2.- Profusa decoración que se extiende por toda la superficie a modo de tapiz. Los motivos decorativos , organizados en frisos, son muy diversos: escudos con las armas de los. RRCC y de Carlos V: medallones: gru3
Reme Serrat /Ildefonso Suárez
tescos: máscaras: animales reales y fantásticos... De entre todos ellos, el más importantes es el grutesco,
que se extiende por toda la fachada (horror vacui).
3.- Todo el conjunto está sometido a una rigurosa disposición simétrica y a un estudio minucioso de la escala de la ornamentación. Los paneles bajos presentan una decoración en bajorrelieve, los paneles superiores, en cambio, la tienen más abultada y a mayor escala. Aparece un relieve y una escala más acusada a
medida que la fachada se aleja del espectador.
4.- Permanencia de trazos pre-renacentistas. La fachada es una especie de retablo en piedra, y tiene la función de pantalla, es decir, de ocultar la estructura gótica interna del edificio.
5.- En esta obra se contraponen, la pobreza de invención arquitectónica, que sigue recordando al gótico, y
la una extrema riqueza decorativa de origen renacentista.
La Rana
El Astronauta
Los Reyes Católicos
PALACIO DE CARLOS V (1528). (Purista)
Se trata de una obra insólita del renacimiento español, ya que supone la total asimilación de los presupuestos del más puro renacimiento. Su rigor supone un corte tan profundo con la tradición artística peninsular que,
no solo queda inacabado, sino que, prácticamente no influye en la evolución de la arquitectura española posterior.
Su planta está concebida en base a dos figuras geométricas: un gran cuadrado que se convierte en su interior
en un círculo. Precisamente su parte más significativa es el gran patio interior circular, típico del espíritu geométrico y estático del renacimiento.
Su forma parece determinada por su función, ya
que iba destinado a ser un gran recinto para espectáculos. El patio está ligeramente descentrado
del cuadrado por necesidades de ubicación. Tiene 30
metros de diámetro y una capilla octogonal en uno
de sus extremos. Está formado por 32 columnas,
que constituyen dos galerías: la inferior de orden
toscano con entablamento dórico y cubierta de
bóveda anular; la superior, de orden jónico, descubierta.
Se considera el triunfo de la geometría en la arquitectura del renacimiento español, al combinarse las
dos figuras geométricas simbólicas esenciales, y
aplicarse rigurosamente las leyes matemáticas. Todo
esto da lugar a un perfecto equilibrio, a un espacio
Palacio de Carlos V. Granada
estático, inmóvil, que puede ser captado en toda su
integridad.
En las fachadas del cuadrado exterior se manifiesta el espíritu del manierismo en elementos tales como: la
alternancia de sillares grandes y pequeños para la decoración, el almohadillado, y los óculos con derrame
hacia afuera.
4
Reme Serrat /Ildefonso Suárez
MONASTERIO DEL ESCORIAL. (Herreriano)
Construido por orden de Felipe II, este edificio se concibe como palacio, panteón real e iglesia-monasterio. La
obra se inició en 1563 y se acabó en 1584. El plan general del edificio corresponde a Juan Bautista de Toledo,
que murió en 1567, cuando la obra estaba tan solo iniciándose (Patio de los Evangelistas, donde se advierte ya
la preocupación por eliminar los adornos superfluos). A su muerte, le sucede en la dirección de la construcción
Juan de Herrera. (1530-1597), que ya había ayudado a Toledo desde el principio. Introdujo muy pocos cambios
en la planta pero acentuó la influencia de Vignola: suprimió las seis torres planeadas por Toledo, lo que proporcionó una nueva perspectiva a la iglesia; elevó la fachada; y eliminó todos los elementos superfluos. Durante la construcción del Escorial, Herrera demostró ser un inmejorable arquitecto y director de obras, lo que le
permitió ejercer una especie de dictadura artística durante el reinado de Felipe II, pues, según orden real,
Herrera debía revisar y aprobar los planos de todos los edificios públicos que se construían en España.
Juan de Toledo había circunscrito todo el conjunto dentro de un rectángulo del cual solo se proyectaban hacia afuera las estancias reales. La planta fue concebida, pues, como una enorme cuadrícula formada por
tres ajes longitudinales y dos transversales. La
iglesia-panteón y el patio de los Reyes, están
en el centro y constituyen el eje, y a cada lado
se distribuyen simétricamente los patios y las
dependencias. En este sistema de cuadrícula
se ha querido ver reproducido, de forma
simbólica, el martirio de San Lorenzo (quemado sobre una parrilla), santo al que está
dedicado el edificio. La zona lateral derecha
es la dedicada al Convento, con diversos patios, de los cuales el mayor y más hermosos
es el de los Evangelistas.
Monasterio del Escorial
En alzado se nos presenta como una
gran mole uniforme donde predominan las
líneas rectas, especialmente las horizontales,
dando sensación de pesadez, a pesar de que
las torres de cada uno de los ángulos y de la
iglesia, aligeran, en parte, toda la construcción. Junto a este rigor geométrico, destaca la
ausencia casi total de ornamentación, reducida a una estudiada" combinación de elementos constructivos -muros y vanos- y a algunos
detalles, como las pirámides que cubren las
torres y las bolas que las rematan. Todo el
conjunto está construido en granito de las
montañas castellanas. La misma sobriedad que preside el exterior del escorial continua en su interior.
La fachada es un inmenso muro de granito sin adornos. En sus extremos tiene dos torres que no sobresalen del muro. Las ventanas, talladas geométricamente, sin molduras, ni cornisas, se suceden en linea inacabable. Solo en el centro se decora la entrada de forma especial, con ocho pilastras dóricas, que sostienen
un pequeño cuerpo central, más alto, con cuatro pilastras menores y un frontón.
La iglesia ocupa el núcleo central de la construcción. Es una basílica de planta cuadrada, que recuerda
los edificios de Bramante. La gran cúpula central domina todo el conjunto. Los brazos, que forman una cruz
griega , están cubiertos por bóvedas de cañón y los ángulos con cúpulas rebajadas. Unas pilastras gigantes de
orden dórico llegan hasta el arranque de las bóvedas; simplificadas las cornisas y las molduras, la sobriedad
queda acentuada por la utilización del granito y la eliminación de adornos en estuco o mármol. La fachada
avanza, impetuosa y magnífica, sobre el Patio interior, el Patio de los Reyes, que le sirve de atrio; en ella destacan seis esculturas que representan los reyes de Judá, sobre altos pedestales, encima del entablamento del
primer piso.
El Escorial es la obra fundamental del manierismo arquitectónico español, a pesar de que algunos au5
Reme Serrat /Ildefonso Suárez
tores lo han considerado como un edificio renacentista. En primer lugar, la concepción del espacio ya revela
una de las características de la arquitectura manierista, la atomización del espacio. El edificio no permite ser
captado en toda su integridad y produce en el espectador la sensación de no saber en qué parte de él se encuentra; las diferentes partes del conjunto son elementos dispares y constituyen fuerzas contradictorias. En
resumen, no hay unidad espacial.
Pero es en la significación del edificio donde mejor podemos ver su concepción manierista. En él ya no
se pretende exaltar la capacidad y voluntad humana, sino el poder al que ambas se encuentran sometidas, la
monarquía y sobre todo la religión. Esto se comprueba en que se ha escogido, de entre todas las posibilidades
que permiten los elementos estructurales renacentistas, todos aquellos que empequeñecen al hombre: enormes dimensiones, predominio de lo macizo y pesado, monotonía en la repetición de los diferentes elementos
(ventanas, puertas, arcos, escaleras...), severidad acentuada por el uso del granito, etc.
En resumen, con este monumento se pretendía, no solo cambiar la imagen de la Iglesia, sino realizar una
auténtica declaración de principios: la Monarquía y la Iglesia católica unidas estaban dispuestas a reconquistar
el mundo. Arnold Hauser dice al respecto: "En el Escorial, la severidad y simplicidad de la forma no es más que
un juego exhibicionista. La construcción, es verdad, está completamente orientada hacia el interior, pero su
"introversión" se manifiesta de una manera ostentosamente exhibicionista. El edificio esconde en sí mismo la
sede del monarca más poderosos de su época, y a la vez un monasterio y una iglesia; pero como la construcción solo está dirigida en realidad a servir de escondite a un hombre solitario y tránsfuga del mundo, las enormes proporciones carecen totalmente de sentido y no son más que pura apariencia. El rey vive como un monje
en su celda; el Escorial combina la grandiosidad con la simplicidad exagerada, de la misma forma manierista,
que el propio estilo de vida del monarca".
III.- LA ESCULTURA ESPAÑOLA
III.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESCULTURA RENACENTISTA ESPAÑOLA.
A partir de finales del siglo XV los sistemas y repertorios
artísticos italianos se difunden por Europa, coexistiendo con las
alternativas góticas tardías de inspiración flamenca. Las frecuentes
relaciones políticas con Italia y la existencia de dominios españoles
en ese país, favorecen la entrada de la nueva cultura. El gusto por
estas nuevas formas, se introduce paulatinamente a través de la
presencia de artistas italianos en España, y de españoles en Italia.
Obras de arte y gravados se toman como modelos compositivos o
decorativos. Pronto "lo italiano" se valora como modelo de nuevas
formas de vida y de representación.
Retablo de Santa Ana. S.XVI. Burgos. Diego Siloé.
Estilo Plateresco-Renacentista
Pero esta recepción no obedece a una valoración humanística del modelo clásico, sino a una actitud motivada por el afán de
novedad y sobre todo de diferenciación por parte de las nuevas
monarquías o de determinadas familias nobles o burguesas, que
buscan en el nuevo arte un alejamiento de las formas artísticas
anteriores todavía vigentes, dada la mayor continuidad de las formas medievales en nuestro país. La cultura renacentista española
responde pues a las exigencias de la monarquía, de la nobleza y de
la iglesia, lo que supone una gran diferencia con Italia.
De cualquier forma, en España se crea durante el Renacimiento un estilo escultórico original, en el que se refleja fielmente la sensibilidad artística y religiosa de la época.
Esta originalidad se comprueba en la temática, en el ideal estético, en el material utilizado, en la técnica, y en su
evolución.
La temática: pervive el idealismo religioso medieval, por lo que hay un predominio absoluto de los temas religiosos, y se rechazan los temas clásicos o profanos, que en el mejor de los casos, quedan relegados a una mera
función decorativa. Estos temas religiosos mantienen la tradición gótica del patetismo, el gusto por lo expresivo,
6
Reme Serrat /Ildefonso Suárez
directo y realista. Las formas renacentistas se aceptan como un lenguaje formal más bello al servicio de este ideal
religioso.
Se comprende pues que la principal producción escultórica sea el retablo. Algunos de ellos componen un
auténtico programa iconográfico, pues se les considera un elemento insustituible para la formación y práctica religiosa de los fieles. Los temas preferidos son las escenas de la Pasión, del Santo Entierro, y los temas Marianos.
En ellos suele alternarse el relieve y la imagen exenta.Aparte de los retablos, son de destacar otras obras escultóricas como los sepulcros o las imágenes de bulto redondo.
El ideal estético: estando la
escultura al servicio de la fe se
busca sobre todo provocar la
devoción. Por eso no interesa
crear una belleza idealizada,
sino expresar un sentimiento,
a través de una formas visibles, que han de ser lo más
reales y directas posibles para
impresionar al espectador.
Este gusto por la expresión se
acentúa en el segundo tercio
del siglo XVI, constituyendo un
claro precedente del naturalismo de la escultura religiosa del
siglo XVII.
Material y técnica: Para los
sepulcros se utiliza la piedra y
el alabastro, el mármol, en
cambio, apenas se usa, debido
a la penuria de las canteras españolas. Estos materiales en pocas ocasiones sirven para realizar retablos o imágenes de culto, para los que se prefiere la madera, igual que en el Gótico. El bronce, tan utilizado en Italia, tampoco
se trabaja en España.
Se acentúa la tendencia a policromar la madera de las esculturas, para lo cual se utiliza la siguiente técnica:
Una vez acabada la talla se prepara la escultura, es decir, se tapan las grietas
o pequeños agujeros con una pasta de yeso y agua de cola, después se cubre
toda la escultura con una capa de yeso. A continuación, la parte correspondiente a los ropajes, se "embola" o sea se le aplica un "bol", una arcilla muy
fina. Embolada la escultura se procede a dorarla, aplicándole una capa de
pan de oro sobre las vestimentas, posteriormente se procede al "estofado" (
pintar sobre el dorado colores lisos y rascar después con un objeto punzante
la pintura de modo que salga el oro que había por debajo formando dibujos
y formas).
Frente a la costumbre del siglo XV de dejar amplios espacios simplemente dorados, sin pintar, ahora, se prefiere cubrir la capa dorada de pintura. En las partes descubiertas del cuerpo se hace el "encarnado", es decir,
pintarlas de color carne.
Evolución: El nuevo estilo llega a España asociado a la monarquía autoritaria de
El pan de oro y el “estofado”
los RR.CC. y a algunas familias nobles, sobre todo a los Mendoza. Durante el primer tercio del siglo XVI ya destacan algunos artistas españoles, pero será a partir de del segundo tercio del siglo,
cuando se dé el gran momento de la escultura española del Renacimiento. Es entonces cuando se produce la fusión de las formas renacentistas italianas con el espíritu religioso español. Valladolid se convierte en el gran centro escultórico del momento, con dos escultores muy importantes, Alonso Berruguete y Juan de Juni.
7
Reme Serrat /Ildefonso Suárez
III.2.- ALONSO BERRUGUETE.(1488-1561).
Hijo del pintor Pedro Berruguete, viajó pronto a Italia, donde aprendió el arte de la escultura y de la pintura.
Allí conoció a Miguel Ángel, por cuya obra se dejará sugestionar plenamente. Sus influencias artísticas son diversas:
- Donatello: de él tomará la talla profunda, los modelos alargados y las dulces formas femeninas.
- Miguel Ángel: le influirá su apasionamiento y el volumen de
sus figuras.
- Leonardo: le impresiona su capacidad para expresar el
carácter de sus personajes.
En su obra presenta las siguientes características:
- Da a sus figuras un sentido angustioso. Busca formas angulosas, posturas inestables que le obliguen a buscar puntos de
sostén.
- Impulsa con energía la acción hacia adelante gracias a la
posición de brazos y piernas, lo que invita a la contemplación
lateral, enriqueciendo los puntos de vista.
- Para conseguir mayor originalidad en sus composiciones recurre a colocar una pierna de sus figuras sobre un apoyo,
rompiendo así la simetría frontalista.
- Exprime los músculos, alarga las proporciones y estiliza las
formas.
La Adoración de los Reyes. Alonso Berruguete
Todo esto lleva a considerar su estilo como la transición del Renacimiento al Manierismo. Un estilo nervioso, apasionado y fuertemente expresivo, que le lleva a trabajar rápido y a cometer errores, que corrige con el pincel.
Desde 1526 se establece en Valladolid, donde crea un importante taller. Sus principales obras son: El retablo de Mejorada de Olmedo, y de la Adoración de los Reyes de Valladolid.
III.3.-JUAN DE JUNI. (1507-1577).
De origen borgoñés, se formó
primero en Francia y después en
Italia, para instalarse definitivamente en España, donde creará
una escuela castellana de escultores.
Se debe considerar como un escultor plenamente renacentista, clásico. En todas sus
composiciones pone de evidencia su preocupación por la armonía clásica, por la simetría, y
por la perfección compositiva de
los conjuntos, muy por encima
El entierro de Cristo. Juan de Juni
del afán expresivo de las figuras.
Su afán de perfección, la lentitud de su trabajo y el gusto por las formas amplias y musculosas, de tono miguelangelesco, caracterizan su estilo, que sin duda, debe mucho a la tradición borgoñona, de realismo dramático (figuras con
gran fuerza espiritual y corporal).
Será también en Valladolid donde realice sus principales obras como El entierro de Cristo.
IV.- LA PINTURA RENACENTISTA EN ESPAÑA: EL GRECO.
En el primer tercio del siglo, la influencia italiana se advirtió pronto en todo el territorio español. Así en las creaciones de Pedro Berruguete (muerto en 1504), padre del escultor antes citado, se puede apreciar el nuevo toque de la
8
Reme Serrat /Ildefonso Suárez
perspectiva y de la luz, asimilado durante su estancia en Urbino. Así ocurre en su Retablo de la Iglesia de Paredes de Nava donde aparece este San Pedro Mártir. Pero nunca
llegó a olvidar la tradición flamenca que, aquí en Castilla, pesaba mucho y que en este
cuadro se deja sentir en el gusto por los detalles minuciosos y en el abundante empleo
del oro: fondos vestidos, joyas, pluma., etc..
En el segundo tercio, la pintura empezó a reflejar la penetración de la
influencia de los grandes maestros del
Cinquecento y del primer manierismo
florentino, Si en la etapa anterior fue
el estilo de Leonardo el primero que se
manifestó, ahora será la elegancia y la
amplitud compositiva de Rafael el que
relegará al olvido la tradición de la
La última Cena. Juan de Juanes
pintura flamenca. La influencia rafaeSan Pedro Mártir.
lesca afectó sobre todo a Juan de Juanes (1523-1579), el cual se convertirá en el gran
divulgador de los modelos rafaelescos y en el creador de temas religiosos que alcanzarían gran popularidad como su Última Cena, de composición complicada, por grupos también como Leonardo pero
con un color rafaelesco al igual que las formas y las posturas.
Andalucía conoció entonces la actividad de varios pintores importantes y muy abiertos a las influencias del Cincuecento y del Manierismo,
destacando entre ellos el también arquitecto Pedro Machuca (muerto en
1550) el cual en su Descendimiento fundió las características más importante de Miguel Ángel, de Rafael y del Correggio, tanto por la composición como por el color, etc.
Finalmente Extremadura encontró su mejor pintor del Renacimiento en Luis Morales (1520-1586),
pintor de estilo muy característico. En
su Virgen con Niño, se funden el difuminado leonardesco con aportaciones manieristas y la pervivencia aún
del detallismo flamenco, utilizando
El descendimiento. Pedro Machuca
mucho los contrastes de luz y sombras
para destacar las iluminadas figuras
sobre fondos oscuros. Morales divulgó con amplitud diversos temas religiosos
de gran aceptación por su honda expresividad y sentimiento religioso.
Apenas la pintura se populariza ( y para eso estaba la Iglesia), la expresividad y el sentimiento religioso no caben en los modelos renacentistas que
llegaban de Italia. Es por eso que el gusto del público hace que la pintura, al
igual que la escultura, se adapte en este país a las exigencias populares romVirgen con el niño. Luis Morales
piendo moldes renacentistas importados por la oficialidad y se acerque a esquemas pre-barrocos. Por eso los temas mitológicos no existen. Tampoco hay casi desnudo estético (que es lo que predomina en
Italia) y sí hay un predominio absoluto de temas religiosos.
En el último tercio del siglo el centro pictórico más importante se
localizó en el Escorial donde Felipe II reunió una valiosa colección de
cuadros de Tiziano, los cuales ejercerán una poderosa influencia sobre los pintores españoles. Allí acudieron por la necesidad de decorar tan amplio recinto numerosos artistas italianos que configuraron
un importante foco de manierismo italianizante de carácter sobre
todo florentino y romano.
Obra de Juan Fernández de Navarrete
9
Reme Serrat /Ildefonso Suárez
Pero también trabajaron en El Escorial varios pintores españoles entre los que destaca Juan Fernández de
Navarrete (1526-1579), quien al parecer, viajó a Italia y trabajó junto al propio Tiziano, lo que explica su profundo
venecianismo. En su obra El padecimiento podemos advertir un temprano tenebrismo seleccionador de la realidad
y, puesto que es anterior a Caravaggio, podríamos situarlo como un antecedente del tenebrismo.
EL GRECO
Doménico Theotocopoulos (1541-1614) nació en Creta y en esta isla recibió su primera formación pictórica,
en contacto con los iconos, lo que explica la adopción de rasgos bizantinos que estarán siempre presente en su
obra.
Hacia 1560 marchó a Venecia, ciudad que además de metrópolis de las artes., era la capital política de los cretenses. Allí fue discípulo de Tiziano, del cual tuvo buena recomendación para conseguir encargos en Europa. De él
tomó su cálido cromatismo y algunos rasgos técnicos. Pero en su estilo influyó también la gama cromática de Veronés, la composición de los Bassano y sobre todo los escorzos, las grandes composiciones divididas en estancias,
los choques brutales de blancos y negros y el nerviosismo ondulante del dibujo aprendido en el arte tenso de Tintoretto.
Pero el centro de la actividad artística italiana se encontraba en Roma, en la corte papal y allí se traslada el
pintor en 1570. Vio toda la obra pictórica de Miguel Ángel y quedó defraudado por la fama que llevaba pero no
pudo impedir caer bajo su influencia artística tomando de él el dibujo en anatomías, las formas y la concepción de
los temas miguelangelescos.
Allí trabó relación con algunos personajes españoles afincados en Roma, circunstancia que junto con el
atractivo de trabajar en el Escorial y quizá la conciencia del exceso de figuras importantes existentes en Venecia o
Roma, lo que dificultaba su éxito, le impulsó a la decisión de viajar a España.
A su llegada vivió durante algún tiempo en Madrid y poco después se trasladó a Toledo para realizar su primer encargo: el retablo de Santo Domingo el antiguo. Pero sus deseos de ingresar en el círculo de pintores de Felipe II le animaron a presentar al monarca una pintura: La Adoración del nombre de Jesús. Así se le encargó por
el monarca El Martirio de San Mauricio para la Iglesia del Monasterio del Escorial. En ese cuadro El Greco quiso
introducir tantas novedades que no gustó al rey y fue reemplazado por otro pintor.
La Adoración del nombre de Jesús
Martirio de San Mauricio y la Legión Tebana
10
Reme Serrat /Ildefonso Suárez
Inmerso en la sociedad toledana, El Greco fue alumbrando sus obras más importantes: La Trinidad, El Expolio y
sobre todo El Entierro del Conde de Orgaz.
Características de su pintura.
Tiene rasgos manieristas junto a características peculiares. Utiliza siempre el alargamiento de las figuras para
dar mayor expresividad a sus figuras, para dotarlas de una mayor espiritualidad. Y es que su obra es una constante búsqueda de las expresiones místicas y de las formas etéreas, ingrávidas, que se elevan en un movimiento ascensional, como dotadas de una energía mística que les hace levitar.
Cuando llega a España ya conoce todos los secretos del arte de la
pintura: en Venecia se ha empapado del color, en Roma, con la
obra de Miguel Ángel ha indagado todas las posibilidades del dibujo. Pero aún así, en Toledo su arte va a sufrir poderosas transformaciones. Las obras de su etapa italiana todavía tienen paisajes, son figuras robustas con paños adheridos a sus cuerpos, colores cálidos y composiciones recargadas en una zona de la tela
mientras el otro lado permanece vacío de figuras. Pero en España sustituye los paisajes por celajes: cielos poblados de nubes
con varios matices, cielos que anuncian y presagian, con luces de
tormenta y, sólo excepcionalmente, un Toledo onírico, fantasmal
y distorsionado. Sus figuras aquí se alargan y pierden cualquier
adiposidad, hasta reducirse a interminables hileras de formas
huesudas sobre las que los paños flotan, afirmando todavía más
la sensación de adelgazamiento. Los colores son ahora fríos: grises, verdes agrios y toda una gama de azules plomizos, más
apropiados para plasmar sus visiones místicas. La composición sigue siendo manierista, la falta de espacio tiende a impulsar sus
cuerpos hacia lo alto y provoca una sensación de ahogo.
La Adoración de los pastores
El tema religioso ocupa casi exclusivamente su atención,
bien en grandes composiciones como La Adoracíón de los pastores, bien en figuras
de santos como su
San Francisco o en
series de apostolados en las que se
pude percibir un
misticismo cada vez
más patético. Pero
en otro género menos cultivado, el
retrato, sus innovaciones también son
importantes. En los
del Prado: El caballero de la mano en
el pecho o Retrato
de un desconocido,
EL caballero de la mano en el pecho
abandona el culto al
detalle de los venecianos para concentrar exclusivamente su atención en el rostro, habitualmente austero, de los caballeros castellanos y penetrar a través de la expresión triste de sus ojos en el fondo
del alma o en los rincones escondidos de su personalidad. El pintor
de las formas que vuelan ha tenido que esperar trescientos años para
El expolio
que su genio fuera reconocido y su obra considerada como la de un
11
Reme Serrat /Ildefonso Suárez
gran maestro.
El Expolio: Es una cuadro pintado para la catedral toledana. En él, el colorido es fundamental. El patetismo de
los rostros, la espiritualidad del rostro de Cristo, todo evidencia el expresionismo religioso del Greco. Renuncia a
pintar el espacio y la perspectiva, desvinculándose así de la tradición renacentista. El artista prefiere ignorar por
completo la profundidad y volcar la atención del espectador sobre la escena primera. Por eso las figuras que rodean a Cristo se agolpan en torno a Él para no dar lugar a una visión de espacio. Y no se trata de ignorancia puesto que en otras obras vemos como El Greco manejaba esta técnica con indudable maestría. Se trata pues de una
voluntaria decisión del maestro. De este modo la atención del espectador se ve orientada hacia el rostro de Cristo.
Este cuadro no gustó al cabildo de la
catedral por haber incluido en el ángulo
inferior a las tres Marías cuando éstas
jamás habían aparecido en este tema
iconográfico. Estos detalles temáticos
tenían mucha importancia en una época
en la que se estipulaba en los contratos,
incluso los personajes y las actitudes generales del cuadro.
El entierro del Conde de Orgaz: En 1586
pinta este cuadro por encargo de la parroquia de Santo Tomé. Despreciando totalmente el espacio y la profundidad ilusionista, reúne a un grupo de hidalgos
sobre la escena milagrosa de la defunción, brindándonos una de las composiciones más geniales y más sencillas de
toda la Historia del Arte.
El cuadro relata el presunto milagro
que ocurrió en el sepelio de don Gonzalo
Ruiz, señor de Illescas, en el que se aparecieron a los presentes San Esteban y
San Agustín. Esos rostros de hidalgos expresan el fervor, la dignidad y el sentido
total que animaba a los nobles españoles
en los siglos XVI y XVII. Aquí podemos
observar esa forma de vida tan peculiar
que tenían los hidalgos españoles, hombre despreocupado de las cosas terrenas
y materiales y que ponía toda su ilusión
en el honor y en la vida ultraterrena. Sin
embargo el autor no recurre aquí a los
efectos patéticos, no reflejan estupor ante el milagro sino comprensión y respeto
ante un fenómeno, para ellos, natural.
San Agustín y San Esteban aparecen para
refrendar las virtudes del fallecido, y eso
era algo normal.
El entierro del señor de Orgaz
En este cuadro podemos observar
como El Greco no pinta lo que ve sino lo
que le gustaría ver, deformando la realidad en aras de su febril imaginación, desentendiéndose de la naturaleza figurativa y visible para llegar a un tras12
Reme Serrat /Ildefonso Suárez
mundo místico y alucinante.
Santiago: Este apóstol, uno de los muchos que pinta El Greco, no se sabe a ciencia cierta si es Santiago o San Lucas, San Lucas era pintor y pintó un cuadro de la Virgen según la tradición y la postura del apóstol en este cuadro
parece indicar este hecho. Pero se ha llegado a sospechar que se trata de un autorretrato del pintor y no de un
apóstol. El Greco hace varias series de los doce apóstoles dedicándoles un cuadro a cada uno, repitiendo personajes y actitudes. Este afán del artista por repetir sus obras nos habla de su afán de perfección que le impedía estar
satisfecho de cuanto hacía.
Es de destacar como en este cuadro El Greco vuelve a desentenderse del espacio pero utilizando otra técnica ya empleada antes por
Navarrete. Se trata del fondo totalmente oscuro donde sólo se recorta la
silueta del personaje. De esta forma concentra toda la atención en él y
anula toda sensación de espacio, anticipándose así a lo que se haría poco
después con el tenebrismo que llega a España por influjo de Caravaggio.
La asunción de la Virgen: Es una de las obras más tardías de su
carrera. Ea 1613 fue colocada en la
Iglesia de San Vicente para la que había realizado el encargo. Todos los autores la reconocen como una de sus
obras maestras en la que la ciencia y el
estilo llegan a extremos insuperables.
Los cuerpos de los ángeles y de la Virgen ascienden sin el menor esfuerzo
Santiago apóstol
pese a sus gigantescas proporciones. El
alargamiento de las figuras es ya descomunal y totalmente irreal para dotarlas
de mayor expresividad y de un claro movimiento ascensional. Este es el manierismo a la española, soporte de una expresividad religiosa. También aparecen
sus colores preferidos: carmesí,
violeta, amarillo sucio, verde claro, todos colores manieristas pero
compuestos aquí para formar un
mundo particular y fantástico.
La Asunción de la Virgen
Paisaje de Toledo: Es otro
género al que el pintor se dedica bastante. En otras obras el paisaje
de Toledo se repite
una y otra vez en
los fondos pero no
tiene muchos cuadros
dedicados
exclusivamente al
Vista de Toledo
paisaje. Este es un
de ellos y podemos considerarlo como una obra cumbre. No se
trata de un paisaje figurativo, naturalista, al estilo renacentista,
sino un paisaje atormentado, retorcido y cubierto de verdinegros
nubarrones amenazadores. Un paisaje donde el verde y el gris
crean de nuevo ese mundo irreal del que parece que el autor no
pueda salir. Es un paisaje expresionista donde las formas sólo
son un pretexto para comunicarnos sus emociones en estallidos
de color, es un paisaje del alma.
V.-PINTURA ALEMANA: DURERO
La pintura alemana había sido de escasa importancia hasta
Adán y Eva. Alberto Durero. 1507
13
Reme Serrat /Ildefonso Suárez
el s. XVI. Los pocos pintores que hubo en los s. XIV y XV estuvieron influenciados por la pintura flamenca, pero en el
s. XVI advertimos en el arte alemán un cambio de orientación en las influencias. Ahora son los artistas italianos los
que influenciarán a los alemanes, mientras que los propios flamencos vuelven también la mirada a Italia. El s.XVI es
de predominio italiano en toda Europa.
El gran pintor alemán del primer tercio de siglo es Alberto Durero (1471-1528). Durero se dejó seducir por
el Renacimiento italiano. Visitó Venecia en 1494 y regresó a Nuremberg con una visión del mundo completamente
nueva y transformada por las obras de Bellíni, Mantegna y en general de todos los genios del Quatroccento. Fue un
erudito y cultivó todas las técnicas emparentadas con la pintura: dibujo, grabado, aguafuerte, etc, Imprimió gran
cantidad de grabados lo que dió enorme popularidad a su obra por toda Europa. La invención de la imprenta dió mucha importancia al grabado y popularizó
enormemente a sus autores, de ahí la influencia de Durero fuera de las fronteras alemanas, que supera a la de cualquier otro alemán. Sus obras son plenamente renacentistas y se separan totalmente del mundo gótico.
Vuelto de Venecia, hace una serie de grabados del Apocalipsis donde
podemos contemplar el dominio técnico y la influencia de los cánones italianos,
podemos decir que el grabado es diferente a partir de Durero.
Su autorretrato de 1498 es una
obra maestra pero muy idealizada, con un
extraordinario parecido a los modelos
italianos y en concreto con fuertes reminiscencias de "El abuelo con niño" de
Girlandallo.
Autorretrato, 1498. DURERO
En el grabado de 1513 titulado
"El caballero, la muerte y el demonio" vuelve Durero a demostramos su escuela italiana a la vez que su procedencia nórdica al llenar sus grabados de
símbolos, cosa que no solían hacer los italianos. El símbolo es una de las preferencias del alemán, emplea
símbolos como el Bosco. Pero no
es un residuo arcaizante sino una
característica nórdica que no
podía por menos de respetar. El
El Caballero, la muerte y el demonio
Renacimiento italiano había borrado las imágenes flamencas y alemanas, pero no las creencias, que
residen en pisos mucho más íntimos de la conciencia humana. Por ello,
el mayor encanto de las obras de Durero nos lo proporciona el contraste entre una mentalidad alemana y una técnica italiana.
Durero simpatizó con las ideas luteranas incluso con el propio
Lutero y a partir de 1520 sus obras religiosas son más austeras siguiendo la línea luterana. Estas son dos tablas que regaló en 1526 a la ciudad
de Nuremberg, sede del partido luterano. Los apóstoles pintados en
estas tablas son muy importantes para los luteranos: San Juan y San
Pablo en una y San Marcos y San Pedro en otra, son figuras macizas,
pesadas, dotadas de un volumen parecido al que Masaccio imprimía a
sus personajes.
Los cuatro apóstoles. 1526
Durero estudió ampliamente la teoría de la perspectiva, sobre
todo el discurso de Piero de la Francesca. Viajó también por los Países Bajos donde conoció personalmente a Joaquim Patinir y otros pintores flamencos.
14
Descargar