Sinfonía nº 5, en Si bemol mayor, opus 100.

Anuncio
Sergei Sergeyevich Prokofiev (1891-1953)
Sinfonía nº 5, en Si bemol mayor, opus 100.
Sergei Sergeyevich Prokofiev, nacido en Sontsovka, Rusia (lo que
actualmente es Ucrania) el 23 de abril de 1891, recibió de su madre, que era
pianista, las primeras lecciones de música. Desde muy pequeño demostró
talento para la composición. A los cinco años escribió los primeros compases
de un galop para piano; a los diez años, piezas líricas breves. En esa época
tomó clases de armonía y teoría musical con el compositor Reinhold Glière.
En 1904, con trece años de edad, ingresó al Conservatorio de San Peterbursgo.
Allí hizo sus estudios fundamentales de música, tales como piano, armonía,
composición y dirección orquestal. Finalmente, con Nikolai Rimsky-Korsakov
estudió orquestación. Su graduación en el Conservatorio tuvo lugar en junio de 1914.
En los años que duró su formación en el Conservatorio conoció al compositor Nikolai Miaskovski,
quien llegó a ser su mejor amigo, y se interesó pronto por los compositores contemporáneos, poco
estudiados en el Conservatorio (Claude Debussy, Richard Strauss, Max Reger, Arnold
Schönberg), cuyas obras comenzó a interpretar en sus primeros recitales de piano en San
Petersburgo, en los que impresionaba al público por su técnica y energía.
Durante un viaje a Londres en 1914, Prokofiev conoció al empresario de los Ballets Rusos, Sergei
Diaghilev. Éste le encargó la música para un ballet sobre temas del antiguo paganismo ruso;
Prokofiev se puso a trabajar inspirado en temas de la mitología escita. Pero la partitura no satisfizo
a Diaghilev. El compositor la reelaboró, y así nació en 1915 la Suite Escita opus 20, para gran
orquesta sinfónica. Se ha dicho que esta obra fue la respuesta de Prokofiev a La Consagración de
la Primavera de Igor Stravinsky: cargada de pasajes violentos y visiones fantasmagóricas; la obra
termina en un crescendo que evoca la salida del sol.
A pesar del primer rechazo de Diaghilev, Prokofiev volvió a colaborar con él y ambos escogieron
otro argumento para ballet. De este modo, en 1916 nació Chout, opus 21 (“La historia del
Bufón”), inspirado en una recopilación de cuentos rusos. Este ballet sería estrenado en 1921.
Los años 1916 y 1917 fueron muy productivos en la carrera del compositor, dentro de los géneros
más diversos: música para piano (Sonata para piano nº 3, opus 28, Sonata para piano nº 4, opus
29, Visiones Fugitivas, opus 22); música vocal (Cinco poemas para voz y piano, opus 27); y
música sinfónica (Concierto para violín nº 1 en Re mayor”, opus 19). Asimismo terminó de
componer una ópera basada en una novela de Fiodor Dostoievsky: Igrok (“El Jugador”). Pero
sobre todo, de esos años datan dos obras importantes y totalmente antagónicas: la Sinfonía clásica
en Re mayor, opus 25, en la que imita las formas musicales del siglo XVIII combinándolas con
armonías modernas; y la cantata para tenor, coro y orquesta Siete, ellos son siete, opus 30, que se
enmarca en el mismo tema y estética que la Suite escita. Al mismo tiempo, conoció a los
escritores Maxim Gorki y Vladimir Mayakovski. Pero a diferencia de ellos, no quiso
comprometerse fuertemente con el ambiente político de la Rusia de la época.
En efecto, cuando estalló la revolución comunista de 1917, Prokofiev solicitó permiso para salir
de la Unión Soviética alegando motivos de salud. En mayo de 1918 partió a los Estados Unidos,
pasando previamente por Japón, donde ofreció algunos recitales.
Página 1 de 8
En Estados Unidos logró hacerse conocer rápidamente. El director de la orquesta de la Ópera de
Chicago, Cleofonte Campanini, le propuso entonces un nuevo argumento de ópera. Así nació
Lyubov’k triom apelsinam (“El amor por las tres naranjas”), ópera basada en una fábula
dieciochesca de Carlo Gozzi. El compositor terminó pronto la partitura, pero el fallecimiento de
Campanini en 1919 retrasó dos años el estreno de la obra.
Entre el año de su salida de su país natal hasta 1923 alternó su residencia entre los Estados
Unidos, Francia y Alemania. En 1923 se instaló en París y contrajo matrimonio con Carolina
Codina, de cuya unión nacerían dos hijos. Por esa época inició la composición de su Sinfonía nº 2
en Re menor, opus 40, que consta sólo de dos movimientos.
Desde 1929 a 1936 Prokofiev llevó una vida inestable, dividida entre su residencia en París y sus
traslados a Estados Unidos y la URSS. El 29 de abril de 1929 lograba estrenar en Bruselas su
ópera Igrok (“El Jugador”), compuesta en 1917. Pero las creaciones más importantes de Prokofiev
en esos años, provinieron de encargos formulados desde la URSS. Aunque el compositor no era
aún formalmente ciudadano soviético, en 1933 el director cinematográfico Alexander Feinzimmer
le encargó la música para la película satírica El Teniente Kijé; Prokofiev compiló las partituras en
una suite sinfónica editada como su opus 60.
En 1936 el Teatro Infantil de Moscú le encargó una obra pedagógica para niños, para enseñarles a
identificar los distintos instrumentos de la orquesta. En una semana, Prokofiev compuso el cuento
musical Pedro y el Lobo, opus 67, para orquesta y relator. La obra alcanzó una popularidad
inmediata. Entre tanto, el compositor preparaba un gran ballet encargado por el director de escena
Radlov; así nació Romeo y Julieta, primer ballet soviético de Prokofiev.
Estos encargos soviéticos reanudaron los vínculos entre el compositor y su país natal. A finales de
1936, Prokofiev ya estaba instalado en Moscú, y en 1937 le fue otorgada la ciudadanía soviética.
Sin embargo, Prokofiev llegaba a la URSS en el momento en que el control del régimen se
extendía a todos los ámbitos culturales. Muchos compositores rusos se vieron obligados a
exiliarse, tachados por el régimen de “formalistas”, es decir, creadores de una música carente de
contenido social. Entre los que emigraron estuvieron Sergei Rachmaninov y Aleksandr Glazunov.
Sin embargo, Prokofiev sacrificó su libertad creativa y permaneció en la URSS, convirtiéndose en
compositor “oficial” del régimen y gozando de todas las ventajas que ello implicaba, pero también
sufriendo los inconvenientes derivados. La primera composición para el régimen soviético data de
1937: la Cantata para el Vigésimo Aniversario de la Revolución de Octubre, opus 74, para dos
coros, acordeones y orquesta, en la que Prokofiev puso música a textos marxistas de Lenin; pero la
censura rechazó la obra, porque ese tipo de textos “no estaban previstos para ser cantados”.
Al estallar la guerra entre Alemania y la URSS, en junio de 1941, Prokofiev fue evacuado al
Cáucaso y posteriormente a Almá-Atá, en Kazajstán, junto a otros artistas e intelectuales. Allí
permaneció dos años. Finalizada la guerra, Prokofiev se consagró nuevamente a la composición y
terminó varias obras esbozadas durante la guerra, como la Sinfonía nº 5, opus 100 y el ballet La
Cenicienta, opus 87, estrenado en el Teatro Bolshoi de Moscú en noviembre de 1945.
Prokofiev se vio obligado a adaptar su invención melódica a las exigencias oficiales. En ese
sentido, su estilo fue ecléctico y se movió entre márgenes muy amplios, que van de lo académico a
lo popular, de lo clásico a lo vanguardista, pero sin perder una veta de lirismo que le fue propia.
También fue un heredero directo de los clásicos, por su sentido de la forma y la disciplina de su
construcción. Tal vez esta base sólida explica su facilidad de adaptación.
Página 2 de 8
No obstante, las relaciones entre el compositor y el poder soviético habían venido deteriorándose:
en varias ocasiones se le negó el permiso de salir del país para ofrecer recitales. Cuando Sergei
Prokofiev falleció en Moscú el 5 de marzo de 1953 su muerte pasó casi inadvertida, pues tuvo
lugar el mismo día que la de Iosef Stalin.
Sinfonía nº 5, en Si bemol mayor, opus 100
Pese a que la Sinfonía nº 5 de Prokofiev es aparentemente el resultado de un largo proceso de
acumulación y maduración de ideas musicales, el trabajo sobre la partitura propiamente dicha no
le costó al autor más de un par de meses. Esta labor fue realizada durante el verano de 1944 en una
casa de retiro en Ivanovo, lugar a donde habían sido evacuados varios compositores por motivos
de seguridad debido al conflicto bélico con Alemania. Según anota Henry Halbreich, “la quinta es
la más ambiciosa y la más acabada de las siete sinfonías de Prokofiev. Él mismo la consideraba como la
culminación de largos años de actividad creadora. De esta manera, queriendo destacar esa posición clave,
le asignó deliberadamente el significativo número de opus 100”.
Israel Nestyev dice en su excelente biografía de Sergei Prokofiev que “la quinta sinfonía encierra
los mayores logros del Prokofiev orquestador, uniendo una paleta de variados y embriagadores colores
con una clara disciplina de desarrollo orquestal”.
Esta sinfonía es la más popular de las siete que aparecen en el catálogo de Prokofiev. Aunque el
compositor la concibió esencialmente como “la expresión de la grandeza del ser humano”, muchos
han visto en ella una página musical impregnada de un sentimiento de victoria. De hecho, el
estreno de la obra, que fue llevado a cabo en Moscú, el 13 de enero de 1945, bajo la dirección del
mismo Prokofiev, coincidió con una importante derrota de los nazis por parte del ejército
soviético. Años más tarde, cuando la música de Prokofiev fue víctima de la censura del régimen
de Stalin, la Quinta Sinfonía fue una de sus pocas obras que no fueron condenadas. En el
momento en que Sergei Koussevitzky la dirigió en Estados Unidos, la describió como una de las
más grandes obras de su generación, al ofrecerla dos veces en Nueva York en la misma
temporada.
La partitura de la esta sinfonía incluye: dos flautas, dos oboes, un corno inglés, dos clarinetes, un
clarinete en mi bemol, un clarinete bajo, dos fagots, un contrafagot, cuatro cornetas, tres
trompetas, tres trombones, una tuba, timbales, un tambor bajo, un tambor militar, platillos, un
triángulo, un tam-tam, un tamboril, un temple block, un gong, un arpa, un piano y las cuerdas.
Primer movimiento: Andante
El primer movimiento combina una considerable fuerza expresiva con cambios melódicos
inesperados que son sumamente característicos del compositor.
La flauta al unísono con el fagot entona el inicio del primer tema al que da soporte la sección
grave de las cuerdas.
Página 3 de 8
El viento, primero las maderas y después con el concurso de los metales, da paso a las cuerdas que
retoman este primer tema.
Un segundo tema hace su aparición tras la tensión impuesta por el tutti orquestal en el que pone
una nota de color la percusión con la intervención sucesiva de platillos, caja clara y bombo. En
esta ocasión la exposición del tema queda cargo de la sección grave de la cuerda.
El paso de este tema, en sucesivas modulaciones, por los metales, las maderas y las cuerdas, crea
una tensión a la que contribuye nuevamente la percusión, en esta ocasión por medio de timbales y
bombo con un recurrente ritmo formado por el grupo corchea con puntillo más semicorchea. Poco
a poco las cuerdas y después la madera van descargando esta tensión para introducir un sereno
tercer tema a cargo de flauta y oboe:
El tema es recogido por las cuerdas y nuevamente la tensión crece, con especial protagonismo del
metal y la percusión, consiguiendo así una densa textura sobre la que, nuevamente las cuerdas
agudas presentan un cuarto tema, de carácter juguetón, que pasando por las maderas en sucesivas
progresiones, termina nuevamente en la sección grave de las cuerdas:
En el desarrollo de estos cuatro temas, cargado de fuerza expresiva y de colorido instrumental,
cobran especial protagonismo los metales y la percusión.
Segundo movimiento: Allegro marcato
El scherzo que sigue utiliza unas melodías igualmente características de Prokofiev sobre unos
patrones de acompañamiento constantes, que guardan cierto parecido a los de otro compositor
ruso”, Khatchaturian, igualmente tachado de “formalista.
Sobre un continuo ondulado de las cuerdas, los clarinetes hacen la presentación de este primer
tema, que se irá pasando sucesivamente de clarinetes a cuerdas sobre un animado ritmo marcato
en el que tienen especial importancia los instrumentos de percusión, sobre todo la caja clara y el
temple block que contribuyen a dar un cierto aire mecánico a todo este scherzo:
Poco a poco el ritmo va cediendo, la intensidad disminuye tras apagarse la percusión y tras un
delicado pizzicato de los violines en un progesivo diminuendo, las trompas tienden un delicado
manto sobre el que flauta y oboes exponen un segundo tema:
Página 4 de 8
De nuevo el ritmo se aviva ligeramente y la madera, clarinetes y fagots, inician el tercer tema que
completa el material sonoro de este segundo movimiento:
El desarrollo es formal y armónicamente bastante clásico pero de un gran colorido tímbrico
instrumental y rítmico.
Tercer movimiento: Adagio
Este tercer movimiento, que se desenvuelve en una atmósfera de sostenido lirismo, llega en
algunos momentos de su parte central a alcanzar una dramática ferocidad.
Sobre unos suaves y lentos arpegios de la cuerda comienza el clarinete cantando una melodía entre
dulce y plañidera:
El segundo tema está presentado en dos frases bien diferenciadas. La frase A, introducida y
acompañada en todo su transcurso por un marcado ostinato, es presentada por las cuerdas en su
tesitura grave en un dulce legato que establece un extraño contraste con el marcado y rítmico
ostinato:
La frase B, en cambio, se presenta en la tesitura aguda de las cuerdas doblada por el metal y con
un movimiento ligeramente saltarín formado sobre grupos de corchea con puntillo seguida de
semicorchea:
Se presenta en un sentido progresivamente descendente, tanto en altura como en intensidad, dando
paso a la aparición de un tercer tema a cargo de las maderas:
Página 5 de 8
Cuarto movimiento: Allegro giocoso
El movimiento final, que retoma el tema principal de la apertura de la sinfonía, nos lleva con un
estilo exuberante hacia un final triunfal.
Comienza con una breve introducción en la que se escucha en las cuerdas, con un aire bastante
sosegado, el tema principal del primer movimiento de la sinfonía. Pero enseguida aparece animada
y rítmicamente la presentación del nuevo material temático sobre el que se desarrollará este último
movimiento. El clarinete expone el primer tema:
Rápidas escalas descendentes ponen el tema en las cuerdas y la orquesta va introduciendo un
ritmo crecientemente salpicado por el diálogo entre cuerdas y viento madera.
Sobre un movimiento binario a modo de acelerada marcha que inician las cuerdas, la flauta en
tesitura aguda presenta el segundo tema:
Tras un breve primer desarrollo de ambos temas el vertiginoso ritmo constante empieza a ceder y
aparece envuelto en una contrastante atmósfera de serenidad el tercer y último tema cantado por
las cuerdas graves:
Inmediatamente a su primera exposición se une los vientos, también en tesituras graves, y las
cuerdas agudas, las maderas y los metales, con progresiones armónicas que van ganando en
intensidad al tiempo que el movimiento se va haciendo nuevamente más vivo y jalonado de
coloridos golpes de la percusión, bombo, temple block, triángulo… iniciando así el desarrollo de
los temas expuestos.
En las reexposición se vuelven a escuchar los temas tal y como fueron expuestos inicialmente y
comienza una coda en la que poco a poco se van incorporando los instrumentos de percusión (caja
clara, timbales, bombo…), el colorido orquestal se va enriqueciendo rítmica y tímbricamente
(temple block, triángulo, platillos…) y van tomando un claro protagonismo los instrumentos de
percusión en una vertiginosa carrera hacia el final del la sinfonía.
Duración aproximada: 42 minutos
Página 6 de 8
PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA EL AULA
En todas las audiciones, sea de la sinfonía completa o de un movimiento, es importante que los
alumnos reconozcan los temas principales, así como el hecho de comentar algunos aspectos
destacados en relación con la orquestación o el carácter de la música. Para facilitar este trabajo al
profesorado en las páginas precedentes se ha hecho un análisis temático de cada uno de los cuatro
movimientos, que se puede completar con algunos recursos, como:
) Si se dispone de aula de informática con acceso a Internet, o de forma personal a los
alumnos que dispongan de este acceso en sus casas, les podemos recomendar la Fonoteca
Musical de Naxos, en la siguiente dirección de Internet (de uso gratuito por períodos de
prueba de 15 minutos, o de uso gratuito sin restricciones de tiempo para profesores y
alumnos registrados como usuarios de EducaMadrid); en ella pueden escuchar con total
autonomía y cuantas veces lo consideren necesario cada uno de los movimientos o la
sinfonía completa:
http://www.naxosmusiclibrary.com/home.asp
) Igualmente conectados a Internet y pulsando o escribiendo la dirección en el navegador, los
alumnos podrán tener acceso a dos videos correspondientes a los dos movimientos iniciales
de la sinfonía:
• Movimiento I: http://www.youtube.com/watch?v=IjoA5x1eb8Q&feature=related
• Movimiento II: http://www.youtube.com/watch?v=jyl9pbR-QH8&feature=related
) Tanto con anterioridad como con posterioridad, a juicio del profesor o profesora, también
se pueden presentar los temas escritos en láminas o transparencias para que los alumnos y
alumnas los lean, los canten o los escuchen tocados al piano por el profesor o profesora.
) Escuchar cada movimiento por separado para que alcen la mano cada vez que identifiquen
el tema o temas principales de ese movimiento.
) Posteriormente, podemos prestar atención a otras cuestiones, como comprobar el contraste
que hay entre los cuatro movimientos: el tempo, el carácter, el ritmo, los instrumentos que
los interpretan…
) Para algunos alumnos quizá esta sea la primera vez que vean ante ellos una orquesta
sinfónica. Conviene darles a conocer su composición y cómo se colocan los diferentes
instrumentos.
Página 7 de 8
Trabajos de indagación:
) A lo largo de toda la sinfonía tienen un especial protagonismo los instrumentos de
percusión; con el fin de que en el ensayo al que van a asistir nuestros alumnos y alumnas
pongan especial atención a este tipo de instrumentos, se les puede plantear un trabajo
previo de indagación acerca de los mismos. He aquí un enlace de Internet en el que
encontrarán una clasificación clara y sencilla con ejemplos tanto desde el punto de vista de
su morfología como del timbre:
http://www.corazonistas.com/haro/recursos/instrumentos/PERCUSION/percusion.htm
) Esta sinfonía de Prokofiev está llena de guiños para el conocedor de las formas clásicas.
Con los alumnos más mayores se puede intentar hacer un estudio comparativo de esta
sinfonía con algunas obras clásicas, con fragmentos escogidos, por ejemplo, de la
producción sinfónica de Haydn.
) La vinculación de la obra de Prokofiev a surgimiento de la corriente musical del
Neoclasicismo puede ser también un aspecto interesante para indagar en pequeños grupos o
abordar en la clase, dependiendo, naturalmente, de la edad y el currículo de los alumnos.
Así, podremos plantear trabajos como: la relación entre Neoclasicismo musical y campos
artísticos, recopilación de cuadros, construcciones… que reflejen la visión renovadora del
pasado sin dejar de ser a la vez reflejo de una sociedad moderna y dinámica; la relación del
Neoclasicismo musical con movimientos musicales actuales que recuperan formas
renacentistas, barrocas o clásicas pero desde un lenguaje musical actual.
) Se puede igualmente abordar un estudio histórico de la época que le tocó vivir a Prokofiev:
Revolución de octubre de 1917 en Rusia, la Segunda Guerra Mundial, la época de paz y las
grandes alianzas internacionales… Reflexionar sobre el papel del artista en general o, en
particular, del músico en la sociedad; por ejemplo, en el caso de Prokofiev, aunque
personalmente estaba poco interesado por la política, como demuestra su primer exilio, su
posterior regreso a su patria hizo que se le clasificara como “artista soviético”; ¿se puede
decir que era realmente un “artista soviético” por su colaboración con el régimen?, ¿se
puede decir lo contrario por haber sufrido en más de una ocasión los efectos de la censura?,
¿sus composiciones laudatorias del régimen eran las de un activista convencido o “cerró los
ojos” frente a la progresiva degeneración estalinista?...
) Hacer un cuadro sinóptico que recoja los acontecimientos más destacados en el mundo de
la cultura durante la época en que vivió Prokofiev. Podemos proporcionar al alumnado una
tabla, semejante a la siguiente, que les ayude a sistematizar la recopilación de información:
AÑOS
MÚSICA
1891
Nace Prokofiev
1892
Debussy: “Preludio a
la siesta de un fauno”.
Nace: F. Mompou.
Muere: Tchaikovsky
1893
…
1953
Muere Prokofiev
LITERATURA Y
PENSAMIENTO
Nace Cocteau
ARTES PLÁSTICAS
R. Casas: “Plein Air”.
HISTORIA Y
CIENCIA
Primeros experimentos
Zeppelín.
O. Wilde: “Salomé”
Gaudí: “Casa Botines”
(León).
Alianza franco-rusa.
Verlaine: “Elegías”.
Nace George Gross.
Inicios del cine
Premio Nobel: Churchill
Nece Dufy.
Muere Stalin.
Estas NOTAS DIDÁCTICAS han sido elaboradas por Gumersindo Díaz Lara.
Página 8 de 8
Descargar