08 - el nacionalismo musical - Colegio de la Inmaculada Concepción

Anuncio
08-ELNACIONALISMOMUSICAL
A lo largo del siglo XIX, Europa vivió un agitado periodo nacionalista en el que muchos pueblos defendieron
el derecho a su autonomía, amparándose en la lengua o en razones de tipo histórico. Este movimiento
político nacionalista se hizo patente con la independencia de Grecia y Bélgica y las unificaciones de Alemania
e Italia.
Este fenómeno tuvo repercusión también en el campo de la música, donde se desencadenó un movimiento
que volvió su mirada hacia la tradición y buscó
materiales musicales en el folclore de cada
territorio. El Nacionalismo tuvo importancia en
países que habían estado sometidos a gustos
musicales extranjeros, como Rusia, Bohemia, los
Países Escandinavos, Hungría o España entre
otros. Los compositores de estas naciones
reivindican la música popular de sus patrias y
sienten el afán de enseñarla al mundo como algo
propio.
Muchos de los compositores románticos anteriores
ya utilizan o se inspiran en fuentes propias de su
folclore; es el caso de Chopin con sus polonesas y
mazurcas, o de Liszt con sus rapsodias húngaras.
Sin embargo, es a partir de las revoluciones europeas de 1948 cuando se desarrollan plenamente los
nacionalismos, en los que cada país busca resaltar su identidad rescatando su tradición cultural y folclórica.
Este movimiento se caracteriza además por:
• Elección de temas nacionales para óperas y poemas sinfónicos.
• Interés por el folclore y las tradiciones de cada país, lo que conduce a la recopilación, estudio y
clasificación de canciones populares. Nace así la etnomusicología.
• Aparición de estilos nuevos al añadir al lenguaje musical romántico elementos melódicos, rítmicos y
estructurales propios de las tradiciones locales. Con frecuencia se introducen melodías folclóricas en
las composiciones.
El nacionalismo musical sirve de puente entre el siglo XIX y el XX, ya que en muchos países se prolonga
conviviendo con otros movimientos musicales contemporáneos.
EL NACIONALISMO RUSO
El movimiento nacionalista más poderoso tuvo lugar en Rusia, el iniciador del mismo fue Mijail Glinka,
conocido como "el padre de la música rusa", que destaca sobre todo por su ópera "Una vida por el zar". Más
tarde surgió un grupo de compositores conocido como "El grupo de los cinco", que seguirán la tradición
iniciada por Glinka. Estos músicos fueron:
•
•
•
•
•
M. Balakirev
Borodin
Cui
M. Mussorgsky
N. Rimsky-Korsakov.
Aunque no fueron músicos profesionales, su música es de una alta calidad. En ella evocan la historia rusa y
los giros peculiares de la música autóctona;
emplean temas tradicionales como fuente de
inspiración y otros recursos de su folclore
(ritmos,
antiguas escalas, instrumentos, y
otros).
Entre los cinco destaca Modest Mussorgsky,
músico incomprendido pero de grandes
cualidades. Su ópera "Boris Godunov" es una
de las obras maestras del repertorio operístico
internacional; otra de sus obras más
importantes lleva por título "Los cuadros de
una exposición".
EL NACIONALISMO ESCANDINAVO
Destacan sobretodo dos autores nacionalistas: Edvard Grieg y Jan Sibelius.
El noruego E. Grieg había estudiado en Alemania, pero cuando
volvió a su país comenzó a fijarse en el folclore, dedicándose a
recoger canciones y danzas populares. Esta fuente de inspiración
dio como resultado obras muy personales que, en algunos
aspectos, anticipan ciertos rasgos de corrientes musicales
posteriores como el Impresionismo. Su obra más conocida es la
suite "Peer Gynt", ambientada en Noruega.
El finlandés J. Sibelius también estudió en Alemania, pero como
Grieg, decidió seguir su propio rumbo. Enamorado del paisaje y
las leyendas de su tierra, compuso varios poemas sinfónicos,
uno de los cuales, "Tapiola", es el retrato de los interminables bosques finlandeses.
EL NACIONALISMO BOHEMIO
A finales del siglo XIX, Bohemia (en la actualidad, República Checa) conoció un periodo de gran riqueza
musical. Esta región había sido absorbida por el
imperio austrohúngaro y dominada por la cultura
alemana; sin embargo, hacia mediados del siglo XIX
se creará la "Escuela de música checa", que acogerá
la idea del nacionalismo musical de manera activa.
El gran iniciador de esta escuela nacionalista fue
Bedrich Smetana, que compone entre otras obras
seis poemas sinfónicos agrupados bajo el título de
"Mi patria" en los que describe los paisajes de su
tierra.
El gran continuador de la obra de Smetana es
Antonin Dvorak, muy influido por los románticos
alemanes, que utilizará sin embargo melodías y ritmos populares con un carácter nacional indiscutible. De
entre las nueve sinfonías que escribió destaca "La sinfonía del nuevo mundo".
EL NACIONALISMO HÚNGARO
El interés por la cultura tradicional musical se extendió por toda Europa
hasta bien entrado el siglo XX. A los rusos y escandinavos se sumarán
después otros países como Hungría. Los compositores húngaros más
importantes son Bela Bartók y Zoltán Kodály, que se convertirán en
investigadores y recopiladores del folclore de su país, ejerciendo la función
de etnomusicólogos.
Durante muchos años recorrieron en compañía no sólo su país, sino también
Rumania y Eslovaquia, tomando notas y grabando registros fonográficos de
todos los cantos que oían, que más tarde se ocuparían de publicar y
difundir.
Además, sus estudios se extendieron a la pedagogía musical, creando
sistemas y obras para la iniciación de los más jóvenes en la música. Así por
ejemplo, Kodály diseñó un método propio para el aprendizaje de la música, basado en el canto coral de
melodías populares. De la misma forma, creó un sistema para el aprendizaje de las notas basado en la
posición de la mano.
EL NACIONALISMO ESPAÑOL
El nacionalismo en España es un movimiento tardío. Aunque la zarzuela
de mediados de siglo supone una primera conciencia nacional como
respuesta a la influencia de la ópera italiana, no será hasta casi
comienzos del siglo XX cuando surja una verdadera corriente
nacionalista. El promotor y padre del nacionalismo musical español fue el
catalán Felipe Pedrell, que recogió gran cantidad de material tradicional
y folclórico utilizando tan sólo un lápiz y un papel pautado.
Las teorías nacionalistas de Pedrell serán llevadas a cabo por sus
discípulos, entre los que cabe destacar a Isaac Albéniz, autor de la suite
para piano "Iberia" o Enrique Granados, creador de obras como
"Danzas españolas" y "Goyescas", estas últimas inspiradas en las
pinturas de Goya.
Pero sin duda, la gran figura del nacionalismo español es Manuel de
Falla, que obtuvo grandes éxitos internacionales y supo conjugar a la
perfección los elementos folclóricos y tradicionales con las tendencias
vanguardistas del momento. Entre sus obras destacan el ballet "El amor brujo", conciertos como "Noches
en los jardines de España", obras para piano como "La sinfonía bética" y óperas como "La vida breve".
OTROS NACIONALISMOS
Además de los países ya mencionados, el nacionalismo
se extenderá por toda Europa y atravesará el Atlántico
hasta llegar al nuevo continente. Así, dentro del
nacionalismo aparece con personalidad propia la figura
del norteamericano George Gershwin, quien basa su
música en la explotación del jazz. Crea una ópera
titulada "Porgy and Bess", inspirada rítmica y
melódicamente en la música de jazz. Otras obras
importantes de este autor son "Rapsody in blue" y "Un americano en París".
A Hispanoamérica también llegará la corriente nacionalista. El compositor más representativo es el
brasileño Heitor Villalobos, que destacará en sus obras para guitarra y los argentinos Alberto Ginastera y
Carlos Guastavino destacándose con sus obras para piano y voz.
Compositores Destacados
ISAAC ALBÉNIZ
(1860-1909) España
Talentoso pianista y compositor, niño prodigio con una vida llena de aventuras. En sus primeros años
escribe piezas de salón, pero también varias obras para piano y orquesta, en las que se traslucen las
sombras de Chopin y de Liszt. Dirigió zarzuelas en España y realizó estudios posteriores en Bruselas y París.
También escribió algunas óperas de escaso éxito.
Tiene numerosas piezas para piano, muchas de ellas inspiradas en el paisaje y ambiente español. Es uno
de los primeros compositores españoles en utilizar ritmos y melodías folclóricas de su país. En muchos
países, su música se asocia inmediatamente a la música española, llena de reminiscencias andaluzas, color y
un tono pintoresco y descriptivo. Aunque compuso esencialmente para piano, su obra siempre hace
referencias a la guitarra, instrumento para el cual se han escrito numerosas versiones de su obra.
PRINCIPALES OBRAS:
•
•
•
•
•
•
•
Suite española (piano) - 1886
Catalonia (orquesta) - 1889
Cantos de España (piano) - 1893
La Vega (piano) - 1897
Pepita Jiménez (ópera) - 1905
Suite Iberia (piano) - 1905 a 1907
Navarra (piano) - 1909
BELA BARTÓK
(1881-1945) Hungría
Estudió piano en Bratislava. Entre 1899 y 1903 estudiaría en la Academia
Liszt de Budapest, donde seguiría refinando su estilo. Según él mismo
afirma, nació dos veces: la segunda alrededor de 1905 escuchando el
canto de una criada mientras limpiaba. Resolvió visitar no sólo el lugar de
donde provenía aquella música, sino también otras regiones de Hungría
alejadas de la ciudad.
Durante ocho años recorrería no sólo su país, sino también Rumania y
Eslovaquia en compañía, a veces, de su amigo el músico Zoltan Kodaly,
tomando notas y grabando registros fonográficos de todos los cantos que
oía. Más tarde se ocupó de publicarlos y difundir así el estilo popular de su
país.
De esta época datan algunas de sus mejores composiciones de inspiración
popular. Al final de su vida emigra a EE.UU. y desde el exilio americano
compondría sus obras de madurez.
PRINCIPALES OBRAS:
• 6 Danzas rumanas de Hungría - 1915
•
•
•
•
•
•
•
El castillo de Barba Azul - 1918
Concierto para piano y orquesta nº 1 - 1926
Out of Doors, Sz. 81 - 1926
Concierto para piano y orquesta nº 2 - 1931
Música cuerda, percusión y celesta - 1937
Concierto para piano y orquesta nº 3 - 1945
Concierto para viola y orquesta – 1945
ALEXANDER BORODIN
1833-1887 Rusia
Uno de los compositores del grupo de los cinco junto con Balakirev, Mussorgski, Rimski-Korsakov y Cui. Rea
hijo ilegítimo del príncipe de la realeza caucasiana Lucas Ghedeanishvili y de una mujer de clase media
casada con un médico. Recibió su apellido de uno de los siervos del príncipe.
Se consideraba a sí mismo como un simple aficionado a la música con cierto talento. Sin embargo
cosechó éxitos como compositor y como científico (era doctor y profesor de química). Su formación musical
era casi autodidacta. Cuando entra en contacto con Balakirev y algunos de sus alumnos forma "El grupo de
los cinco", cuyo objetivo era crear un arte musical nacional. Del éxito de su primera sinfonía pasó al fracaso
de la segunda una década más tarde. Su ópera más importante, titulada "El Príncipe Igor", se estrenó a
título póstumo, mientras que otra de sus óperas fue
censurada por las autoridades soviéticas por su mofa de las
costumbres populares rusas y no se repuso hasta 1936.
PRINCIPALES OBRAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sexteto para cuerdas - 1860
Primera sinfonía - 1867
Los Bogatyrs (ópera) - 1867
Segunda sinfonía - 1876
Cuarteto de cuerdas nº 1 - 1879
En las espetas de Asia Central (poema sinfónico) - 1880
Cuarteto para cuerda en re mayor - 1882
El Príncipe Igor (ópera) - 1869 estrenada en 1887
Pequeña Suite (siete piezas para piano) – 1886
ANTONIN DVORÁK
1841-1904 Bohemia
Es el más importante de los compositores checos, de inspiración nacionalista y espíritu de sinfonista. De
ascendencia humilde, su padre tocaba la cítara y el violín en la banda de la aldea y en la iglesia.
En Zlonice estudia los rudimentos de la música y luego acude a perfeccionarse a Praga, donde trabajará
durante once años en la Orquesta de la Ópera Nacional, conociendo entonces al también bohemio Smetana,
que influirá en su estilo. En sus primeras obras se nota también la huella de Wagner, pero pronto elaboraría
un estilo personal. También conoció a Brahms, quien reconoció los méritos del joven artista. Alcanzó el éxito
y fue invitado a dirigir obras y enseñar música en distintos países de Europa y EE.UU., donde compuso
alguna de sus obras más famosas.
Su música se caracteriza por la emotividad directa y espontánea, con un dominio excepcional del lenguaje
sinfónico. En el panorama de la historia de la música, Dvorák se sitúa junto con Smetana, en el origen de la
fama internacional de la música checa.
PRINCIPALES OBRAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Serenata para cuerda Op. 22 - 1875
Concierto para piano y orquesta - 1876
Danzas eslavas Op. 46 a 72 - 1878-1886
Concierto para violín y orquesta - 1879
Canciones Gitanas Op. 55 - 1880
Dimitri (ópera) - 1882
El jacobino (ópera) - 1888
Sinfonía nº 8 - 1889
Sinfonía nº 9 "Del Nuevo Mundo" - 1893
Humoresque nº 7 Op. 101 - 1894
Concierto para violonchelo – 1895
MANUEL DE FALLA
1876-1946 España
Compositor y pianista español que influyó en las siguientes generaciones de creadores españoles e
internacionales. Su estilo evolucionó desde el nacionalismo inicial y tendencias populares, como la zarzuela,
hacia el Impresionismo.
Más tarde su obra se vuelve netamente de tintes andalucistas, para volcarse en los últimos años en una
composición pura, libre de ataduras locales. Sus primeros conocimientos musicales los adquiere de su
madre, que era pianista; luego estudia con Eloísa Galluzo, Alejandro Odero y Enrique Broca. En Madrid cursa
los siete años de carrera de piano en sólo dos y obtiene un primer premio. Su carrera como compositor se ve
reforzada con el premio de un concurso de la Academia de Bellas Artes por su ópera "La vida breve".
Después visitará París y Londres, entre otras capitales europeas. La Guerra Civil lo sume en un encierro
del que sólo saldrá para exiliarse en Argentina, donde continúa trabajando en el oratorio Atlántida.
PRINCIPALES OBRAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
La vida breve (ópera) - 1905
Cuatro piezas españolas (piano) - 1906
El amor brujo (ballet) - 1915
Noches en los jardines de España - 1915
El sombrero de tres picos (ballet) - 1919
Fantasía bética (piano) - 1919
El retablo de Maese Pedro (obra escénica) - 1922
Psyché (canto y cinco instrumentos) - 1924
Concierto para clave y cinco instrumentos - 1926
Atlántida (oratorio póstumo completado por Ernesto Halffter)
GEORGE GERSHWIN
1898-1937 EE.UU.
Compositor norteamericano, proveniente de la
música ligera y del jazz, que supo adaptar con
maestría los géneros populares al entorno
clásico. En los Estados Unidos de América, su
obra es objeto de homenajes, festivales y
concursos de composición. Estudió música con
Rubin Goldmark, especialmente la obra de
compositores como Debussy, Mendelssohn y
Chopin, aunque también las melodías de
creadores de canciones como Irving Berlin, bajo cuyo modelo compuso muchas de las suyas propias, algunas
con letra de su hermano Ira.
Aunque sus trabajos serios no son perfectos, este detalle resulta insignificante en comparación con su
inventiva melódica, su sentido del ritmo, y un talento extraordinario para fabricar melodías que se siguen
tarareando después de decenas de años. Un compositor del pueblo y para el pueblo, que creó un sonido
particular para la música de su país.
PRINCIPALES OBRAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
La, la Lucille! - 1919
Música para las revistas de George White - 1920 a 1924
Rapsodia en blue - 1924
Música para comedias musicales - 1924 a 1931
Concierto en fa - 1925
Un americano en París (poema sinfónico) - 1928
Obertura cubana - 1934
Porgy and Bess (ópera) – 1935
MIJAIL GLINKA
1804-1857 Rusia
Compositor fundador de la primera escuela nacionalista rusa. Sus melodías siempre son frescas, como si
brotaran de un verdadero impulso lírico, mientras que su paleta orquestal tiene el efectismo de Berlioz.
Comenzó componiendo canciones, pero pronto se dedicaría a la creación musical profesionalmente.
Su vida estuvo marcada por la enfermedad y los viajes en busca de salud, en los que encontró además
inspiración para descubrir la música propia de su país. A parte de residir varios años en Italia, pasó una
larga temporada en España, donde se preocupó de recuperar una música
española libre de influencias italianizantes, con una pureza hasta entonces
no alcanzada por los compositores españoles.
A su retorno aplicó el mismo método para crear música rusa,
especialmente en dos canciones conocidas como "Kamarinskaya", y
posteriormente en su ópera "La vida por el zar".
PRINCIPALES OBRAS:
•
•
•
•
•
•
•
La vida por el zar - 1836
Balada de Finn - 1838
Vals (fantasía) - 1840
Russlan y Ludmilla (ópera) - 1842
Capricho brillante (obertura española nº 2) - 1848
Kamariskaya - 1849
Polonesa de festival – 1855
ENRIQUE GRANADOS
1867-1916 España
Compositor español nacido en Cataluña, con una notable sensibilidad por la música española, lo que no le
hizo insensible a otras influencias. Fue alumno primero de José Junceda en Lérida y de Jurnet en Barcelona.
Al mismo tiempo, tomaba clases particulares con Pedrell y más tarde con Wilfrid Bériot en París. Contó con el
apoyo de mecenas como el doctor Andreu.
La mayor parte de su producción es pianística, aunque también hizo incursiones en la ópera y compuso
canciones. Se le considera uno de los impulsores del Nacionalismo musical español, junto con Pedrell,
Albéniz y, posteriormente, Falla. El influjo de la música de salón de la época persiste en toda su obra,
creando una especie de folclore urbano en el que lo popular tiene menos cabida que en el lenguaje de otros
contemporáneos suyos. De ahí también se desprende una particular relación del compositor con la música
del siglo XVIII, con sus tonadillas escénicas y su ambiente goyesco.
PRINCIPALES OBRAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Valses poéticos - 1887
Danzas españolas - 1892
María del Carmen - 1898
Escenas románticas - 1901
Follet (ópera) - 1903
Escenas poéticas - 1907
Tonadilla del siglo XVIII - 1913
El pelele - 1914
Goyescas (ópera) – 1916
EDWARD GRIEG
1843-1907 Noruega
Compositor noruego, considerado la figura más importante del Romanticismo escandinavo, al que el crítico
Hans Von Bulow consideraría "el Chopin del Norte". En su obra encontramos elementos del folclore noruego,
como las sagas, y una cierta inspiración en el paisaje de los solitarios fiordos.
En su catálogo figuran danzas rústicas y canciones campesinas, músicas de carnaval y de bodas. Su madre
era pianista y fue ella quien le enseñó los primeros rudimentos musicales. El compositor Ole Bull, al escuchar
su primera composición, recomendó que se le enviase al conservatorio de Leipzig, donde estudiaría con
Moscheles y crecería su afición por Chopin. A través de su amistad con Rikard Nordkraak conoce el folclore
noruego, decidiendo abandonar el estilo romántico
germanizante por un estilo nacionalista, fundando una
sociedad musical, Euterpe, para difundir estas ideas.
PRINCIPALES OBRAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
Humoresques Op. 6 - 1864
En otoño Op. 11 (orquestal) - 1865
Sonata para violín y piano en SOL Op. 13 - 1866
Concierto en la para piano y orquesta Op. 16 - 1868
Música incidental para Peer Gynt - 1876
Sonata para violín y piano en do menor - 1887
Suite nº 1 de Peer Gynt Op. 46 - 1888
Suite nº 2 de Peer Gynt Op. 55 – 1891
ZOLTÁN KODÁLY
1882-1967 Hungría
Compositor y pedagogo húngaro, autor de una importante labor de recopilación del folclore de su nación
junto a Béla Bartók y de enseñanza de la música. Su padre, jefe de estación del tren y músico aficionado, le
enseñó los rudimentos del violín, entrando luego a formar parte del coro de la catedral de Nagyszombat.
En Budapest estudia con Koessler y es compañero de Bartók también en la Universidad, donde obtiene el
título de compositor, de profesor de austrohúngaro y el doctorado de filosofía, con una tesis final sobre la
estructura de las canciones folclóricas húngaras, fruto de las excursiones de recopilación que emprendió por
su país y por otros vecinos: Rumanía, Chequia, Eslovaquia y
Bulgaria.
Estas investigaciones marcaron su estilo compositivo, después
de una época de influencia de Brahms. En el plano pedagógico
fue profesor en la Academia Liszt, para luego diseñar un método
propio basado en el canto coral de melodías populares.
PRINCIPALES OBRAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Serenata para dos violines y viola - 1920
Psalmus hungáricus - 1923
Háry János (ópera y suite) - 1926
Danzas de Marosszék - 1930
Danzas de Galánta - 1933
Te Deum - 1936
Missa Brevis - 1944
Danzas folclóricas de Káiló - 1950
Sinfonía – 1961
MODEST P. MUSSORGSKY
1839-1881 Rusia
Compositor ruso, hijo de un acomodado terrateniente. Aprendió los rudimentos del piano
luego con Herke en San Petersburgo, aunque nunca tuvo unos estudios ordenados. Fue
luego guardia. En San Petersburgo conocerá a Borodin, Cui, Rimski-Korsakov, Dargominski
quien toma algunas lecciones. Justamente la mayoría de los componentes de este
Dargominski) junto con Mussorgsky fueron conocidos como "El Grupo de los Cinco".
Pese a su gran talento y creatividad, en sus
últimos años pudo más el alcohol, por lo que
muchas de sus obras quedaron inacabadas.
Afortunadamente, otros compositores (como Ravel
con su "Cuadros de una exposición" o RimskiKorsakov con "El Monte Pelado") finalizaron y
orquestaron las creaciones del genio más grande
de la música rusa que murió en la miseria.
PRINCIPALES OBRAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
Scherzo para orquesta en si bemol - 1859
Una noche en el Monte Pelado - 1860
El matrimonio (ópera inconclusa) - 1868
Boris Godunov (ópera) - 1870
El cuarto de los niños (canciones) - 1873
Cuadros de una exposición - 1874
Cantos y danzas de la muerte (canciones) - 1875
La feria de Sorotchintski (ópera inconclusa) – 1880
con su madre y
cadete militar y
y Balakirev, con
grupo (excepto
Cuadros de una exposición.
Cuadros de una exposición una famosa suite de 15 piezas, compuesta por Modest Músorgski en 1874.
Músorgski escribió la obra para piano, pero probablemente es más conocida en la forma de la orquestación y
arreglo que de ella hizo el compositor francés Maurice Ravel.
Músorgski compuso esta obra (originalmente llamada Suite Hartmann) inspirado por la exposición póstuma
de diez pinturas y escritos de su gran amigo, el artista y arquitecto Viktor Alexandrovich Hartmann, quien
sólo tenía 39 años cuando murió en 1873. A manera de homenaje el compositor quiso «dibujar en música»,
algunos de los cuadros expuestos.
Es una obra maestra, del tipo de música romántica conocida como música de programa o música programática
Los cuadros
Los cuadros de Hartmann que conformaban la exposición eran los siguientes:
• Gnomus: un gnomo alargando con pasos torpes sus piernecillas torcidas, con aullidos y
convulsiones.
• El viejo castillo: un castillo de la Edad Media, ante el cual canta un trovador.
• Tullerías: en la alameda de un jardín, algarabía de niños junto a sus juegos.
• Bidlo: una carreta polaca con dos enormes ruedas, enganchada a dos bueyes. (Con un gran
manejo de la dinámica, Mussorgski refleja el acercamiento y alejamiento de la carreta.
• Ballet de polluelos en sus cáscaras: imagen humorística de dos polluelos festivos; este dibujo a
tinta china fue hecho para el decorado del ballet Trilbi.
• Dos judíos polacos: uno rico y arrogante, el otro pobre y plañidero. (Este cuadro refleja el
antisemitismo ruso de la época.)
• El mercado de Limoges: unas mujeres discutiendo animadamente en el mercado.
• Catacumbas: se ve allí a Hartmann y dos sombras, visitando las catacumbas a la luz de una
linterna.
• La cabaña sobre patas de gallina: una cabaña con forma de reloj, donde vive la bruja BabaYaga.
• La Gran Puerta de Kiev: proyecto de construcción arquitectónica, en el estilo ruso antiguo, con
cúpula en forma de casco.
Músorgski realizó un conjunto de piezas brillantemente descriptivas que adquieren unidad con un distinguido
y noble tema llamado Promenade (‘paseo’) el cual se oye desde el inicio y luego a lo largo de la pieza,
mientras el visitante de la exposición va de cuadro en cuadro; aunque él escribió la obra para piano, en
Promenade Ravel hizo que el fagot y el saxofón compartieran una apaciguada y a la vez melancólica tonada
con el acompañamiento de las cuerdas.
La tonada está inspirada en el cuadro de un viejo castillo en ruinas, y la figura de un trovador que escribe
poesía y toca música. Las imágenes musicales de Músorgski transmiten un sentimiento de nostalgia por una
época que desapareció hace mucho tiempo, pero también tiene una salvaje y furiosa pieza llamada Baba
Yaga donde la inspiración le vino de un fantástico diseño para un reloj, y que debe su nombre a la bruja de
una leyenda rusa que vivía en una cabaña en ruinas sostenida por gigantes patas de pollo.
FELIPE PEDRELL
1841-1922 España
Compositor español, precursor del nacionalismo musical que
culminaría con Manuel de Falla. En su catálogo, destacan las
óperas en las que combina el sentido wagneriano del
espectáculo, con la tradición erudita española y su folclore
popular,
terrenos
en
los
que
realizó
investigaciones
musicológicas, desde la recopilación de las obras de Tomás Luis
de Victoria, hasta la elaboración de un fundamental Cancionero
musical popular español en cuatro volúmenes.
La mayor parte de su obra artística la desempeñó entre Barcelona y Madrid, ciudad esta última donde
trabajó en el Conservatorio, en el Ateneo y en la Academia de Bellas Artes (de la que fue miembro). Aunque
su folclorismo tiene cierto aire orientalista en sus primeras obras, más tarde recogerá elementos
contemporáneos como las músicas de salón y las tradiciones musicales vivas en la península, entre ellas el
flamenco.
PRINCIPALES OBRAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Seis lieder (textos de Heine) - 1864
El último abencerraje (ópera con texto de Altés) - 1869 a 1874
Missa Solemne - 1876
La veu de las montanyas (escenas sinfónicas) - 1877
Aires de la tierra del cantaor Silverio - 1889
La Celestina (ópera) - 1902
El comte Arnau (ópera con texto de Joan Maragall) - 1904
La matinada (coro) - 1905
Cancionero musical popular español - 1919 a 1922
NIKOLÁI RIMSKI-KORSAKOV
1844-1908 Rusia
Compositor ruso de tendencia nacionalista, que forma junto a Mussorgski, Cui, Balakirev y Borodin los
llamados Cinco Rusos. Estudió piano con maestro locales y empezó a componer de forma autodidacta hasta
que conoció a Balakirev. A pesar de ello, le proponen y acepta ser profesor de composición e
instrumentación, contando entre sus alumnos a Liadov, Arenski, Glazunov e Ippolitov-Ivanov. También se
dedicó a recopilar canciones populares rusas y a revisar la obra de Glinka, así como a instrumentar
composiciones de colegas.
Su estilo tiene un carácter eminentemente nacional, cercano a la canción popular rusa, plagada de
modismos derivados del canto eclesiástico ortodoxo. Fue un brillante orquestador y pedagogo, autor de
varios tratados de composición e instrumentación. También destacó como autor de ópera de gran colorido
armónico y tímbrico.
PRINCIPALES OBRAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Segunda sinfonía "Antar" - 1865
La Pskovitaina (ópera) - 1872
Tercera sinfonía - 1874
La doncella de nieve (orquesta) - 1880
Capricho español (orquesta) - 1887
Sheherezade (suite orquestal) - 1888
Sadko (ópera) - 1896
El Zar Saltan (ópera) - 1900
El gallo de oro (ópera) – 1907
JEAN SIBELIUS
1865-1957 Finlandia
Compositor finlandés nacionalista. Aunque vivió hasta 1957, no publicó obras de importancia después de
1929. Compuso siete sinfonías entre 1899, año en el que compone la primera y 1924. Además es autor de
varios poemas sinfónicos de carácter descriptivo del norte de Europa: "Una Saga", "El cisne de Tuonela" y la
famosa "Finlandia" corresponden a la primera época, mientras que son posteriores "La hija Pohjola" y
"Tapiola".
En sus inicios estuvo influido por el estilo nórdico de Tchaikovski, Borodin y, especialmente, Grieg. A su
regreso de Viena investiga las raíces nacionalistas como reacción a las medidas paneslavistas del zar
Alejandro III. Estaba impregnado de la literatura de su país,
lo cual se observa especialmente en la epopeya nacional
"Kalevala". Aunque no fue un renovador de las formas, hizo
un uso original de los acordes tradicionales y de la
orquestación.
PRINCIPALES OBRAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sinfonía Kullervo - 1892
Karelia (poema sinfónico) - 1893
Primera sinfonía - 1899
Finlandia (poema sinfónico) - 1900
Una Saga - 1901
La hija de Pohjola (fantasía sinfónica) - 1906
Cuarta sinfonía - 1911
El Bardo (poema sinfónico) - 1914
Danzas campestres (cuerda) - 1925
Tapiola (poema sinfónico) – 1926
BEDRICH SMETANA
1824-1884 Chequia
Compositor natural de Bohemia. A pesar de
provenir de una familia con formación musical, no
estudió ordenadamente, aunque ya de muy joven
era capaz de tocar el violín y el piano. Se educó en
escuelas alemanas hasta que finalmente pudo
dedicarse plenamente a la composición.
Abogó por el establecimiento de escuelas
musicales en su país y fue pianista oficial de la
corte de Fernando I en Austria. Alternó su
residencia entre Praga y Goteborg en Suecia,
donde dirigió la Orquesta Filarmónica de la ciudad
y enseñó música. A partir de 1861 trabajaría
intensamente por la cultura musical de su país, ayudando a la creación de una Sociedad de Artistas, La
Sociedad Filarmónica y el Teatro Bohemio.
La inspiración nacionalista le valió para crear varias óperas y poemas sinfónicos. A pesar de la sordera y los
trastornos mentales, compuso en sus últimos años el ciclo de poemas sinfónicos "Mi patria" y otras obras de
importancia.
PRINCIPALES OBRAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sinfonía triunfal - 1854
Los brandenburgueses en Bohemia (ópera) - 1863
La novia vendida (ópera) - 1865
Dalibor (ópera) - 1868
Libuse (ópera) - 1871
El Moldava (segunda parte de "Mi patria") - 1874
Sarka (tercera parte de "Mi patria") - 1875
El beso (ópera) - 1876
Blanik (sexta y última parte de "Mi patria") – 1879
Carlos Guastavino
1912-2000 Argentina
Compositor músico argentino, quien quizá fue el mayor exponente del nacionalismo romántico argentino.
Su estilo musical fuertemente influenciado por el romanticismo del siglo XIX lo llevó a mantener distancia de
los compositores modernistas argentinos, como por ejemplo
Alberto Ginastera. Dicho aislamiento de los movimientos
modernos y vanguardistas, así como su éxito al crear una
música nacional atractiva empleando un lenguaje romántico, le
convirtieron en un modelo para la generación de autores de
música popular y folclórica argentina de 1960, quienes
aplicaron muchas de las innovaciones de Guastavino en su
propia música.
Compongo música porque la amo. Amo la melodía, amo
cantar. Y he averiguado con placer que hay un público allí
fuera muy interesado en mi música siempre que la publique.
¡Eso es fantástico! Me niego a sólo componer música pensada
para ser descubierta y entendida por generaciones futuras.
Carlos Guastavino
Carlos Guastavino estudió en Santa Fe con Esperanza
Lothringer y Dominga Iaffei, así como en Buenos Aires con
Athos Palma. Siendo un talentoso pianista, interpretó sus
obras para piano en Londres en 1947, 1948 y 1949 invitado
por la BBC, y como receptor de una beca del British Council.
Durante este periodo, la Orquesta Sinfónica de la BBC estrenó una versión orquestal de sus Tres Romances
Argentinos. Posteriormente, en 1956, Guastavino realizó una gira por la Unión Soviética y China
interpretando sus piezas para voz y piano.
El estilo de Guastavino reveló una clara afinidad con las ideas de los compositores nacionalistas argentinos
del siglo XIX, sobre todo Alberto Williams y Julián Aguirre. La
afinidad con la manera íntima y delicada de Aguirre es
especialmente evidente. Como Aguirre, el tratamiento de
Guastavino de los "temas folclóricos"" nunca parece forzado,
sino siempre natural. Así, el espíritu popular de las melodías y
ritmos folclóricos originales se mantiene intacto y fresco,
incluso en momentos de elaboración rítmica, armónica y
contrapuntística más complejos.
Guastavino compuso una gran cantidad de obras para voz y
piano, más de 150 canciones, así como numerosas obras para
piano solo, partituras corales, canciones escolares y música de
cámara. Empleó poemas de Rafael Alberti, Atahualpa
Yupanqui, Pablo Neruda, Gabriela Mistral y Jorge Luis Borges,
entre otros, así como textos propios y otros anónimos. Sus
obras orquestales incluyen un Divertimento, el ballet Fue Una
Vez... (estrenada en el Teatro Colón de Buenos Aires, en
1942) y la Suite Argentina, presentada en Londres, París,
Barcelona y La Habana por el Ballet Español de Isabel López.
También escribió tres sonatas para guitarra sola.
Guastavino recibió importantes premios y reconocimientos a
través de su vida, tales como el Premio Municipal de la Ciudad
de Buenos Aires por sus canciones de cámara, un premio del
Ministerio de Justicia de Argentina, un premio de la Comisión
Cultural de Santa Fe por sus canciones, el premio de la revista Vosotras por su Canción de Navidad y un
premio de la OEA en conjunto con el Consejo Interamericano de la Música como reconocimiento a su notable
creación.
Las canciones “Se equivocó la paloma” y “La rosa y el sauce” están entre sus composiciones más conocidas.
Varios intérpretes de reputación, tales como Teresa Berganza, Martha Argerich, Gidon Kremer, José
Carreras, Kiri Te Kanawa, Bernarda Fink, Patricia Caicedo,Raúl Giménez, Jorge Chaminé, Agathe Martel,
Karina Gauvin, programan en sus recitales obras de Guastavino.
El Gran Jurado de los premios Konex 2009 eligió como Konex de Honor, destinado a personas de sobresaliente relieve fallecidas en la última décad, a a Carlos Guastavino y a Mauricio Kagel.
En un medio de desorientación y rumbos perdidos, de búsquedas desesperadas, entre tanto talento
simulado, entre tanto improvisado innovador, entre tanta pretendida incomprensión, se oye en el ambiente
musical argentino una voz serena e imperturbable y un canto purísimo: es la inspiración de Carlos
Guastavino que permanece fiel a la música en su emotividad y lirismo y que para emocionar no necesita
despliegues espectaculares o deformaciones patológicas sino una simple y clara melodía siempre
inconmovible y presente en el tiempo. Este es el milagro del músico sincero, cuya autenticidad ha hecho que
sus más pequeñas obras tengan futuro.
Hace ya veinticinco años se oyeron por primera vez "Pueblito mi pueblo", "Se equivocó la paloma", La rosa y
el sauce", "Bailecito" y tantas, tantas otras obras más que no pasaron con la moda del momento sino, al
llevar en sí la voz interior de este músico sensible a su medio y capaz de expresarlo, han quedado
permanentes y formarán parte de las buenas cosas que produce el espíritu de nuestro país.
Carlos Vincent (seudónimo de Carlos Guastavino) / Extraído de "La Guía de la Música Argentina" editada por
el Instituto Lucchelli Bonadeo en 1971
Conceptoscomplementarios
sobreNacionalismo
Poema sinfónico
Un poema sinfónico es una obra de origen extramusical, de carácter poético literario, cuya finalidad es
mover sentimientos y despertar sensaciones, o describir una escena mediante la música. Generalmente
consta de un único movimiento y está escrito para orquesta, aunque puede ser para piano o para pequeñas
formaciones instrumentales. El poema sinfónico es una guía para el desarrollo de la forma musical como tal
en términos técnicos.
El término fue aplicado por primera vez por Franz Liszt que escribió trece composiciones de este género.
Esta forma es producto directo del Romanticismo ya que se buscaba la asociación entre las distintas artes.
Luego derivó en la música programática en la segunda mitad del siglo XIX.
Un poema sinfónico puede ser una obra en sí misma, o formar parte de un ciclo de poemas sinfónicos a
modo de suite. Un ejemplo de esto es Má vlast (Mi patria) de Bedřich Smetana, formado por seis poemas
sinfónicos.
Lo opuesto a poema sinfónico sería la música absoluta, la cual no se basa en asociaciones sino en la música
misma.
Música absoluta
La música absoluta o música pura son todas aquellas obras musicales instrumentales que no contienen
ningún elemento extra musical, es decir, que no contienen relación con ningún texto. Dentro de la música
absoluta o pura, es aquella música instrumental, desprovista de toda relación con la poesía, una acción
teatral, una idea, una imagen, etc. Una sonata, una sinfonía, un concierto, una fuga, etc., son entonces
teóricamente formas de música pura.
La calidad de la música absoluta vendrá determinada por la calidad de la idea musical y el ingenio a la hora
de desarrollar dicho material temático. En las obras que contienen referencias a elementos extramusicales
predisponen al oyente, mientras que en este caso cada oyente tendrá una percepción distinta (podrá
imaginarse situaciones diferentes) y le dará su propio significado.
Este concepto se opone al de música programática. La cantata, la canción, el lied, la ópera, el oratorio, la
misa, entre otras, son expresiones formales necesariamente determinados por un texto: por tanto generan
significados e ideas fuera del lenguaje musical, toda la música vocal por ende es música programática. De la
misma forma, toda la música para la danza o el teatro — ballet, comedia musical, música para teatro, ópera,
etc. — y toda la música descriptiva — poema sinfónico, entre otras —, están relacionados con la música
programática.
Sin embargo, los límites entre la música pura y la música programática no son fáciles de determinar. Por
ejemplo, Las cuatro estaciones de Vivaldi están constituidas por un ciclo de cuatro concertos, pero no
pueden considerarse como música absoluta, dado que contienen numeroso elementos descriptivos.
Música programática
Música programática o música descriptiva es la música que tiene por objetivo evocar ideas o imágenes
extra-musicales en la mente del oyente, representando musicalmente una escena, imagen o estado de
ánimo. Al contrario, se entiende por música absoluta aquella que se aprecia por ella misma, sin ninguna
referencia particular al mundo exterior a la propia música. El término se aplica exclusivamente en la
tradición de la música clásica europea, particularmente en la música del periodo romántico del Siglo XIX,
durante el cual el concepto va a tomar gran popularidad, llegando a convertirse en una forma musical
autónoma, a pesar de que antes ya habían existido piezas de carácter descriptivo. Habitualmente el término
se reserva a las obras puramente orquestales (piezas sin cantantes ni letra) y por lo tanto no es correcto
utilizarlo para la ópera y los lieder.
Música programática en el Período romántico
La música programática floreció especialmente en el romanticismo. El hecho de poder evocar en el oyente
una experiencia específica más allá de sentirse delante de un músico o de un grupo de músicos, está
relacionado con la idea romántica del Gesamtkunstwerk, que consideraba las óperas de Richard Wagner
como una fusión de todas las artes (escenografía, dramaturgia, coreografía, poesía, etc.), a pesar de que a
veces se basara sólo en la música para ilustrar conceptos artísticos multifacéticos, como una pintura o un
poema. Los compositores creían que las nuevas posibilidades sonoras que aportaba la orquesta romántica
los permitía centrarse en las emociones, o en otros aspectos intangibles de la vida, mucho más que en el
barroco o la era clásica.
Beethoven sentía una cierta reluctancia a componer música programática, y dijo de su Sinfonía nº 6
(Pastoral - 1808) que "la obra entera puede ser percibida sin descripción - es más una expresión de
sentimientos que un poema musical". Aun así, la obra contiene descripciones de los cantos de los pájaros, el
rumor de un riachuelo, una tronada, etc. Beethoven volvió más tarde a la música de programa con su
Sonata para piano Op. 81a, Les Adieux, que describe la despedida y el regreso de su amigo el Archiduque
Rudolf de Austria.
La Sinfonía fantástica de Hector Berlioz es una narración musical de una historia de amor hiperbólicamente
emocional vivida por el autor. Franz Liszt proporcionó programas explícitos para muchas de sus piezas para
piano, pero también es el inventor del poema sinfónico.
El año 1874, Modest Músorgski compuso, utilizando sólo las posibilidades dinámicas del piano, una serie de
piezas describiendo la contemplación de diez pinturas y dibujos de sus amigos en una galería. Se trata de
Cuadros de una exposición, más tarde orquestada por Maurice Ravel. El compositor francés Camille SaintSaëns compuso muchas piezas breves que también calificó de poemas sinfónicos. Entre los más populares
hace falta destacar la Danza Macabra y algunos movimientos de El Carnaval de los animales. El compositor
francés Paul Dukas es recordado por su poema sinfónico El aprendiz de brujo, basado en un cuento de
Goethe. Igualmente, Tchaikovsky utilizó esta forma musical en diversas composiciones, entre las que
destaca la célebre Obertura 1812, donde se describe puntualmente el enfrentamiento entre las tropas
imperiales de Rusia y las de Napoleón Bonaparte, incluyendo fragmentos donde reproduce La Marsellesa,
símbolo del ejército invasor.
Música popular como música programática
El término "música programática" no se usa cuando se habla de música popular. La tradición de piezas
exclusivamente orquestales con programa ha disfrutado de continuidad en algunas piezas para orquesta de
jazz, principalmente debidas a Duke Ellington. Las piezas instrumentales en la música popular a menudo
tienen un título descriptiu suggerent, por el que pueden ser consideradas música de programa, y se pueden
encontrar álbumes dedicados a desarrollar una idea programática concreta (por ejemplo, China de Vangelis o
The Songs of Distant Earth de Mike Oldfield). Algunos géneros de música popular son más susceptibles que
otros de contener elementos programáticos; como por ejemplo new age, surf rock, jazz fusion, progressive
rock, art rock o varios géneros de techno music.
Descargar